egroj world: May 2021

NOTICE / AVISO

 


As many of you may have noticed apart from the Ulozto problem the main Mega account has been suspended, therefore the blog will be temporarily down until we can restructure and normalise the blog. I appreciate all the support you have shown me. Thank you for your understanding.

 /////// 

Como muchos habrán notado aparte del problema de Ulozto la cuenta principal Mega ha sido suspendida, por consiguiente el blog se verá disminuido temporalmente hasta poder reestructurar y normalizar el blog. Agradezco todas las muestras de apoyo que me han brindado. Gracias por comprender.



Monday, May 31, 2021

Mose Allison • Wild Man on the Loose

 



Artist Biography
Mose Allison was born in the Mississippi Delta on his grandfathers farm near the village of Tippo. At five he discovered he could play the piano by ear and began picking out blues and boogie tunes he heard on the local jukebox. In high school he listened to the music of Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Ellington, Louis Jordan, and his prime inspiration, Nat Cole of the King Cole Trio. He played trumpet in the marching and dance bands and started writing his own songs.

After a year at the University of Mississippi, he went to the Army in l946, playing in the Army Band in Colorado Springs and performing with accomplished musicians from around the country in small groups at NCO and Officers clubs. Returning to Ole Miss he joined the dance band as arranger, piano and trumpet player, but shortly left to form his own trio, playing piano and singing in a style heavily influenced by Nat Cole, Louis Jordan and Erroll Garner. After a year on the road, Mose married, returned to college at Louisiana State University and graduated in 1952 with a BA in English and Philosophy.

He worked in nightclubs throughout the Southeast and West, blending the raw blues of his childhood with modern pianistic influences of John Lewis, Thelonius Monk and Al Haig. His vocal style was influenced by blues singers Percy Mayfield and Charles Brown. Arriving in New York in 1956, Mose received encouragement, work and a record date from Al Cohn. In 1957 he secured his own first recording contract with Prestige Records, recording Back Country Suite, a collection of pieces evoking the Mississippi Delta, released to unanimous critical acclaim. Mose went on to play and record with jazz greats Stan Getz, Al Cohn, Zoot Sims and Gerry Mulligan as well as with his own Mose Allison Trio.

Mose continued working with his own trio, writing and singing his own songs. His songs are a fusion of rustic blues and jazz, embellished with profound and often humorous lyrics. As a pianist, while admiring jazz masters Bud Powell and Lenny Tristano, he also learned from composers such as Bartok, Ives, Hindemith and Ruggles. The fusing of these diverse elements into a cohesive performance continues today. A biography, One Mans Blues: The Life and Music of Mose Allison, written by Patti Jones, was published in 1995 by Quartet Books Ltd. Of London.

Mose continues to write and perform all over the world. His songs have been covered by Van Morrison, John Mayall, The Who, The Clash, Eric Clapton, the Yardbirds, Elvis Costello and Bonnie Raitt to name a few. Van Morrison recorded a tribute album, Tell Me Something: The Songs of Mose Allison, on Verve Records, and rockers like Pete Townshend, Bonnie Raitt, Ray Davies and Bill Wyman of the Rolling Stones have frequently cited Mose Allison as a major influence.

His most recent Grammy nomination was for one of his two newest recordings, Mose Chronicles, Live in London, Vol. I on Blue Note Records. Mose Chronicles, Vol II was just released last year. Also, British born Director Paul Barnays has produced a one hour documentary on Mose, entitled Mose Allison; Ever Since I Stole the Blues, for the BBC4 in the UK.
Among recent releases are a dozen reissues on CD including Allison Wonderland and a double CD retrospective on Rhino, and High Jinks, a three CD package on Legacy. Blue Note has also re-released a collection of past recordings, Mose Allison, Jazz Profiles. His music has often been used in movies, and he can be seen performing in the recently released movie, The Score, starring Robert DeNiro and Marlon Brando.

Mose resides on Long Island with his wife Audre where they raised four children: Alissa, an attorney, John, a telecommunication specialist, Janine, a psychiatrist, and Amy Allison, also a successful and respected singer songwriter in New York with her own group.

As one writer recently said: Mose is now at the peak of his performing career. Although maybe this last statement is not quite true as he seems to continue to improve on perfection.

Mose John Allison Jr. was born in 1927 in Tippo, Mississippi, a cotton town in the Mississippi delta. By the time Mose was in grade school he was already composing boogie woogie tunes on the piano. His father, a piano stride player himself, encouraged the young Mose in his playing but also taught him the meaning of “work on the farm.” Mose plowed cotton with a mule and said once that he is probably one of the few remaining living bluesman who can honestly make that claim. He grew up where “The blues was in the air.” While still in his teens Mose was sitting in with R and B bands on Memphis's famed musical mecca Beale Street. One of those bands was led by another teenage bluesman, Beale Street Boy, better known as B. B. King. It was a full decade before SUN Records discovery of Elvis Presley. In the 1940's in the deep south it was not yet socially acceptable for races to mix in public places. When it comes to music Mose says, “I just followed my ears.”

In 1956 Mose migrated to New York where the jazz scene was taking off. He staked out an artistic and musical niche that was both respected and unique. Today, many in the industry view Mose as a musician's musician, a singer's singer and a songwriter's songwriter. Mose is still playing over 150 dates a year and considers his 40 years on the road performing as “on the job training.” In the states Mose has a loyal following but, it was in England during the 1960's where Mose got the attention of many soon to be British Invaders. The Yardbirds, The Who, John Mayall's Bluesbreakers and others would soon be covering his songs. Someone said to Mose once, “You were a social critic before Dylan; you were satirical long before Newman; you were rude long before Jagger; why aren't you a big star?” Mose's answer to that was, “Just Lucky, I guess.” Mose's popularity in the states has been on a slow and steady rise. As the man himself wrote, “If you live, your time will come”. Perhaps Mose's time has finally come.

In a twenty month period covering 1994-5, a biography on Mose entitled, One Man's Blues, has been published in the UK, a studio CD on Blue Note was released entitled, The Earth Wants You, a live set from the seventies was released on indie CD entitled, Pure Mose, Rhino Records released a two CD anthology entitled, Allison Wonderland and finally a three CD boxed set from Sony, High Jinks!
Trilogy. Certainly it is wonderful time to be a Mose fan.
https://musicians.allaboutjazz.com/moseallison

///////


Biografía del artista
Mose Allison nació en el delta del Mississippi, en la granja de su abuelo, cerca del pueblo de Tippo. A los cinco años descubrió que podía tocar el piano de oído y comenzó a escoger blues y boogie tunes que escuchaba en la rocola local. En la escuela secundaria escuchó la música de Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Ellington, Louis Jordan, y su principal inspiración, Nat Cole, del trío King Cole. Tocaba la trompeta en las bandas de marcha y de baile y comenzó a escribir sus propias canciones.

Después de un año en la Universidad de Mississippi, se fue al Ejército en 1946, tocando en la Banda del Ejército en Colorado Springs y tocando con músicos consumados de todo el país en pequeños grupos en clubes de suboficiales y oficiales. De vuelta a Ole Miss se unió a la banda de baile como arreglista, pianista y trompetista, pero poco después se fue para formar su propio trío, tocando el piano y cantando en un estilo fuertemente influenciado por Nat Cole, Louis Jordan y Erroll Garner. Después de un año en la carretera, Mose se casó, regresó a la universidad en la Universidad Estatal de Louisiana y se graduó en 1952 con un BA en Inglés y Filosofía.

Trabajó en clubes nocturnos de todo el sudeste y oeste, mezclando el blues crudo de su infancia con las influencias pianísticas modernas de John Lewis, Thelonius Monk y Al Haig. Su estilo vocal fue influenciado por los cantantes de blues Percy Mayfield y Charles Brown. Al llegar a Nueva York en 1956, Mose recibió aliento, trabajo y una fecha récord de Al Cohn. En 1957 consiguió su primer contrato discográfico con Prestige Records, grabando Back Country Suite, una colección de piezas que evocan el delta del Mississippi, que fue publicada con elogios unánimes de la crítica. Mose pasó a tocar y grabar con los grandes del jazz Stan Getz, Al Cohn, Zoot Sims y Gerry Mulligan, así como con su propio Mose Allison Trio.

Mose continuó trabajando con su propio trío, escribiendo y cantando sus propias canciones. Sus canciones son una fusión de blues rústico y jazz, adornadas con letras profundas y a menudo humorísticas. Como pianista, mientras admiraba a los maestros de jazz Bud Powell y Lenny Tristano, también aprendió de compositores como Bartok, Ives, Hindemith y Ruggles. La fusión de estos diversos elementos en un desempeño cohesivo continúa hoy en día. Una biografía, One Mans Blues: The Life and Music of Mose Allison, escrito por Patti Jones, fue publicado en 1995 por Quartet Books Ltd. De Londres.

Mose sigue escribiendo y actuando en todo el mundo. Sus canciones han sido interpretadas por Van Morrison, John Mayall, The Who, The Clash, Eric Clapton, The Yardbirds, Elvis Costello y Bonnie Raitt, entre otros. Van Morrison grabó un álbum tributo, Tell Me Something: The Songs of Mose Allison, en Verve Records, y rockeros como Pete Townshend, Bonnie Raitt, Ray Davies y Bill Wyman of the Rolling Stones han citado con frecuencia a Mose Allison como una gran influencia.

Su más reciente nominación al Grammy fue por una de sus dos grabaciones más recientes, Mose Chronicles, Live in London, Vol.
I en Blue Note Records. Mose Chronicles, Vol II fue lanzado el año pasado. Además, el director británico Paul Barnays ha producido un documental de una hora sobre Mose, titulado Mose Allison; Ever Since I Stole the Blues, para la BBC4 en el Reino Unido. Entre los lanzamientos recientes se encuentran una docena de reediciones en CD, incluyendo Allison Wonderland y una doble retrospectiva de CD sobre Rhino, y High Jinks, un paquete de tres CD sobre Legacy. Blue Note también ha reeditado una colección de grabaciones anteriores, Mose Allison, Jazz Profiles. Su música ha sido usada a menudo en películas, y se le puede ver actuando en la película recientemente estrenada, The Score, protagonizada por Robert DeNiro y Marlon Brando.

Mose reside en Long Island con su esposa Audre, donde criaron a cuatro hijos: Alissa, una abogada, John, un especialista en telecomunicaciones, Janine, una psiquiatra, y Amy Allison, también una exitosa y respetada cantante y compositora en Nueva York con su propio grupo.

Como dijo recientemente un escritor: Mose está ahora en la cima de su carrera interpretativa. Aunque tal vez esta última afirmación no es del todo cierta, ya que parece que sigue mejorando la perfección.

Mose John Allison Jr. nació en 1927 en Tippo, Mississippi, un pueblo algodonero en el delta del Mississippi. Para cuando Mose estaba en la escuela primaria ya estaba componiendo melodías de boogie woogie en el piano. Su padre, que también tocaba el piano a zancadas, alentó al joven Mose a tocar, pero también le enseñó el significado de "trabajar en la granja". Mose araba algodón con una mula y dijo una vez que probablemente es uno de los pocos bluesman viviente que puede honestamente hacer esa afirmación. Creció donde "El blues estaba en el aire". Cuando aún era adolescente, Mose estaba sentado con bandas de R y B en la famosa meca musical de Memphis, Beale Street. Una de esas bandas fue dirigida por otro bluesista adolescente, Beale Street Boy, más conocido como B. B. King. Fue una década antes de que SUN Records descubriera a Elvis Presley. En la década de 1940, en el sur profundo, todavía no era socialmente aceptable que las razas se mezclaran en lugares públicos. Cuando se trata de música, Mose dice: "Sólo seguí mis oídos".

En 1956 Mose emigró a Nueva York, donde la escena del jazz estaba despegando. Se propuso un nicho artístico y musical que era a la vez respetado y único. Hoy en día, muchos en la industria ven a Mose como un músico, un cantante y un compositor. Mose sigue tocando más de 150 dátiles al año y considera sus 40 años de gira como "entrenamiento en el trabajo". En los estados Mose tiene un seguimiento leal, pero fue en Inglaterra durante la década de 1960 donde Mose captó la atención de muchos que pronto serán invasores británicos. The Yardbirds, The Who, John Mayall's Bluesbreakers y otros pronto estarían cubriendo sus canciones. Alguien le dijo a Mose una vez: "Fuiste un crítico social antes de Dylan; fuiste satírico mucho antes de Newman; fuiste grosero mucho antes de Jagger; ¿por qué no eres una gran estrella? La respuesta de Mose a eso fue: "Supongo que con suerte".
La popularidad de Mose en los Estados Unidos ha ido en aumento lento y constante. Como escribió el mismo hombre: "Si vives, llegará tu hora". Tal vez la hora de Mose haya llegado.

En un período de veinte meses que cubre 1994-5, una biografía sobre Mose titulada, One Man's Blues, ha sido publicada en el Reino Unido, un CD de estudio sobre Blue Note fue publicado titulado, The Earth Wants You, un set en vivo de los setenta fue publicado en un CD independiente titulado, Pure Mose, Rhino Records lanzó una antología de dos CD titulado, Allison Wonderland y finalmente una caja de tres CD de Sony, High Jinks! Trilogía. Ciertamente es un tiempo maravilloso para ser un fan de Mose.
https://musicians.allaboutjazz.com/moseallison


moseallison.com ...




Karsten Vogel • This is It

 



About of Album:
Through the course of over 50 years Karsten Vogel has had an immense impact on the Danish music scene. His personal and recognizable Saxophone style has been at the front of more than 70 jazz- and jazz-related releases.

In the last couple of years Vogel has released two albums, one with focus on Vogel’s great inspiration Charlie Parker, and one in cooperation with Per Aage Brandt, exploring their avantgarde roots. Now, Karsten Vogel is ready to release a new album with focus on his compositions and especially on his Saxophone playing. The album, entitled This Is It, should be seen as the completion of Vogels journey within music, as it is the final expression of what his great storytelling can amount to. Consequently, the are no plans for future recording sessions.

This Is It contains 9 songs, each with their own settings, but with a crew of experienced musicians present throughout the album. Kenneth Knudsen contributes and emphasizes why he enjoys a reputation as a keyboard-guru. Swedish pianist Daniel Fridell also contributes with both piano and keyboards, and Klaus Menzer and Thomas Ovesen make up the inspirational and varied rhythm section. Also present on the album is Ole Streenberg who contributes with drums on “Montmartre” and Louise Nipper who does vocals on “Second of May”. Nipper, Menzer and Knudsen are also credited with the co-producer role.
https://www.storyvillerecords.com/products/this-is-it-1014321

///////


Acerca del álbum:
A lo largo de más de 50 años, Karsten Vogel ha tenido un inmenso impacto en la escena musical danesa. Su personal y reconocible estilo de saxofón ha estado al frente de más de 70 publicaciones relacionadas con el jazz.

En los últimos dos años, Vogel ha publicado dos álbumes, uno centrado en Charlie Parker, la gran inspiración de Vogel, y otro en colaboración con Per Aage Brandt, en el que exploran sus raíces vanguardistas. Ahora, Karsten Vogel está listo para lanzar un nuevo álbum centrado en sus composiciones y especialmente en su forma de tocar el saxofón. El álbum, titulado This Is It, debe verse como la culminación del viaje de Vogel dentro de la música, ya que es la expresión final de lo que puede llegar a ser su gran narrativa. En consecuencia, no hay planes para futuras sesiones de grabación.

This Is It contiene 9 canciones, cada una con su propia configuración, pero con un equipo de músicos experimentados presentes en todo el álbum. Kenneth Knudsen contribuye y subraya por qué goza de la reputación de ser un gurú del teclado. El pianista sueco Daniel Fridell también contribuye tanto con el piano como con los teclados, y Klaus Menzer y Thomas Ovesen componen la inspiradora y variada sección rítmica. También están presentes en el álbum Ole Streenberg, que contribuye con la batería en "Montmartre", y Louise Nipper, que pone la voz en "Second of May". Nipper, Menzer y Knudsen también están acreditados como coproductores.
https://www.storyvillerecords.com/products/this-is-it-1014321


www.storyvillerecords.com ...

www.karstenvogel.dk ...




Sunday, May 30, 2021

VA • Jazz of the 1950s

 


Charlie Parker,Sacha Distel,Ornette Coleman,Modern Jazz Quartet,Chico Hamilton,Quincy Jones,Billy Taylor,Nina Simone,Jimmy Raney,Freddie Redd,Clifford Brown,James Moody,Roy Haynes,Tommy Flanagan,Teddy Wilson ...



The Flip Phillips Quintet • The Flip Phillips Quintet

 



Biography by Scott Yanow
Flip Phillips, who angered some critics early on because he gained riotous applause for his exciting solos during Jazz at the Philharmonic concerts, for over 50 years was an excellent tenor saxophonist equally gifted on stomps, ballads, and standards. He played clarinet regularly in a Brooklyn restaurant during 1934-1939, was in Frankie Newton's group (1940-1941), and spent time in the bands of Benny Goodman, Wingy Manone, and Red Norvo. However, it was in 1944 that he had his breakthrough. As a well-featured soloist with Woody Herman's Herd (1944-1946), Phillips became a big star. His warm tenor was most influenced by Ben Webster but sounded distinctive even at that early stage. He toured regularly with Jazz at the Philharmonic during 1946-1957, scoring a bit of a sensation with his honking solo on "Perdido" and holding his own with heavy competition (including Charlie Parker and Lester Young). He occasionally co-led a group with Bill Harris, and that band was the nucleus of the ensemble that Benny Goodman used in 1959. Phillips then retired to Florida for 15 years, playing on just an occasional basis, taking up the bass clarinet as a double and making only a sporadic record date. But by 1975 he was back in music full-time, making quite a few records and playing at festivals and jazz parties. Even as he passed his 80th birthday, Flip Phillips had lost none of the enthusiasm or ability that he had a half-century earlier.
https://www.allmusic.com/artist/flip-phillips-mn0000800026/biography

///////


Biografía de Scott Yanow
Flip Phillips, que enfureció a algunos críticos en sus inicios porque se ganaba los aplausos de los espectadores por sus emocionantes solos durante los conciertos de Jazz at the Philharmonic, fue durante más de 50 años un excelente saxofonista tenor igualmente dotado para los stomps, las baladas y los estándares. Tocó el clarinete con regularidad en un restaurante de Brooklyn durante 1934-1939, estuvo en el grupo de Frankie Newton (1940-1941) y pasó por las bandas de Benny Goodman, Wingy Manone y Red Norvo. Sin embargo, fue en 1944 cuando tuvo su gran éxito. Como solista destacado en el grupo de Woody Herman (1944-1946), Phillips se convirtió en una gran estrella. Su cálido tenor estaba más influenciado por Ben Webster, pero sonaba de forma distintiva incluso en esa etapa temprana. Realizó giras regulares con Jazz at the Philharmonic durante 1946-1957, causando un poco de sensación con su solo de bocina en "Perdido" y aguantando la fuerte competencia (incluyendo a Charlie Parker y Lester Young). Ocasionalmente codirigió un grupo con Bill Harris, y esa banda fue el núcleo del conjunto que utilizó Benny Goodman en 1959. A continuación, Phillips se retiró a Florida durante 15 años, tocando sólo de forma ocasional, retomando el clarinete bajo como doble y haciendo sólo una cita discográfica esporádica. Pero en 1975 volvió a dedicarse a la música a tiempo completo, grabando bastantes discos y tocando en festivales y fiestas de jazz. Incluso al pasar su 80º cumpleaños, Flip Phillips no había perdido nada del entusiasmo o la habilidad que tenía medio siglo antes.
https://www.allmusic.com/artist/flip-phillips-mn0000800026/biography


The Three Sounds • It Just Got to Be

 


Review by Stephen Thomas Erlewine
The material that comprises It Just Got to Be was recorded during the same sessions as Here We Come, and like that album, this record has its share of romantic standards, including "Stella By Starlight" and "The Nearness of You." It Just Got to Be also captures the Three Sounds in the mood to stretch out and improvise a little (ironically, two of the three original compositions are the shortest songs on the album). The performances throughout the record are predictably swinging and enjoyable, even if they find the trio taking no stylistic chances. That lack of adventure doesn't matter, though -- the Three Sounds excel at making unpretentious, unabashedly enjoyable mainstream jazz, and there's something endearing about their ability to produce a body of work of consistently high quality.https://www.allmusic.com/album/it-just-got-to-be-mw0000761359

///////

Reseña de Stephen Thomas Erlewine
El material que compone It Just Got to Be fue grabado durante las mismas sesiones que Here We Come, y al igual que aquel álbum, este disco tiene su cuota de estándares románticos, incluyendo "Stella By Starlight" y "The Nearness of You". It Just Got to Be también capta a los Three Sounds con ganas de estirarse e improvisar un poco (irónicamente, dos de las tres composiciones originales son las canciones más cortas del álbum). Las interpretaciones a lo largo del disco son predecibles y agradables, incluso si el trío no se arriesga estilísticamente. Esa falta de aventura no importa, sin embargo, los Three Sounds sobresalen en la elaboración de un jazz mainstream sin pretensiones y descaradamente agradable, y hay algo entrañable en su capacidad para producir un cuerpo de trabajo de alta calidad constante.https://www.allmusic.com/album/it-just-got-to-be-mw0000761359


Stevie Ray Vaughan • The Sky Is Crying

 
 
 
 

 
 

Oscar Peterson • Supreme Jazz

 





B.B. King • Lucille & Friends

 




Stan Getz Meets Joao & Astrud Gilberto • New York 1964

 




Prince Buster • I Feel The Spirit

 

Born May 24 1938, Kingston, Jamaica. Died September 8, 2016, Miami, Florida, USA. After following original selecter The Great Sebastian he was hired by Clement "Coxsone" Dodd to help on his Down Beat sound system, eventually helping Dodd identify the singles that Duke Reid was importing for his rival system and assisting production of his recordings. His very first recording session in 1960 produced "Oh Carolina", one of the all-time classics of Jamaican music, with vocals by the Folkes Brothers and added musical accompaniment from Count Ossie. Inventive and innovative for the times, the record still sounds every bit as exciting. Soon went on to establish his own own Voice Of The People sound system, record label and shop.
 
Buster produced countless records featuring either himself or virtually every top act of the time backed by the Prince Buster's All Stars, initially Buster's Group, defining from blues/shuffle origins a huge contribution to the ska era with classic after rousing classic, first on his Wildbells and Buster Wild Bells labels, followed by Voice Of The People, Soulsville Center, Islam, Olive Blossom Records, Prince Buster and Prince Buster Records Shack labels, which were concurrently released in the UK on Blue Beat, Fab and his own name UK label, moving gradually into rocksteady and reggae. Prince Buster also enjoyed repeated success thanks to the undying respect bestowed by generations of ska revivalists that saw him make a comeback virtually every decade, starting with the ska revival craze of 1979-80 when UK groups Madness, The Specials, The Beat, The Selecter and Bad Manners all paid tribute.

///////

Nacido el 24 de mayo de 1938 en Kingston, Jamaica. Murió el 8 de septiembre de, 2016, Miami, Florida, EE.UU.. Después de seguir al seleccionador original The Great Sebastian, fue contratado por Clement "Coxsone" Dodd para que lo ayudara con su sistema de sonido Down Beat, y finalmente ayudó a Dodd a identificar los singles que Duke Reid importaba para su sistema rival y ayudaba a la producción de sus grabaciones. Su primera sesión de grabación en 1960 produjo "Oh Carolina", uno de los clásicos de todos los tiempos de la música jamaicana, con voces de los hermanos Folkes y acompañamiento musical del conde Ossie. Inventivo e innovador para los tiempos, el disco todavía suena igual de emocionante. Luego pasó a establecer su propio sistema de sonido, sello discográfico y tienda Voice of The People.

Buster produjo innumerables discos con él mismo o virtualmente cada uno de los mejores actos de la época respaldados por All Stars de Prince Buster, inicialmente Buster's Group, definiendo desde los orígenes de blues / shuffle una gran contribución a la era ska con clásico después de despertar clásico, primero en su Wildbells y los sellos Buster Wild Bells, seguidos de Voice Of The People, Soulsville Centre, Islam, Olive Blossom Records, Prince Buster y Prince Buster Records Shack Records, que se lanzaron simultáneamente en el Reino Unido en Blue Beat, Fab y su propio nombre en el Reino Unido. moviéndose gradualmente en rocksteady y reggae. Prince Buster también disfrutó de un éxito repetido gracias al respeto eterno otorgado por generaciones de revivalistas de ska que lo vieron reaparecer virtualmente cada década, comenzando con la moda de ska revival de 1979-80 cuando los grupos del Reino Unido Madness, The Specials, The Beat, The Selecter y Bad Manners todos rinden homenaje.

 

Larry Goldings, Peter Bernstein, Bill Stewart • Ramshackle Serenade

 



Colaborador / Contributor:  Pere




Custódio Castelo • Famous Fados on Portuguese Guitar

 



Custódio Castelo is one of the greatest performers of the Portuguese guitar. He selected some of Portugal’s most famous fados, arranged for and performed on Portuguese guitar.





www.custodiocastelo.com ...




Bob DeVos • Shadow Box

 

Bob DeVos is an American jazz guitarist whose playing style is similar to that of Kenny Burrell and Wes Montgomery. He is most noted for his work with organist Richard Holmes.
Although no one in the family played a musical instrument, deVos spent much of his youth listening to the big band and blues records that his parents owned. He picked up the guitar at age twelve and within weeks he was memorizing guitar solos from these albums and performing professionally at age thirteen. As a teenager, he toured nationwide with a famous rock group, but chose jazz over rock in his twenties saying, "I needed more chord changes..."
DeVos started in jazz as a student of Harry Leahy and Dennis Sandole. In 1970, when Sandole sent his leading students out to audition for the organist Trudy Pitts, deVos was chosen to step in for Pat Martino. DeVos went on to be the guitarist for groups led by Richard "Groove" Holmes, featuring saxophone legend Sonny Stitt, and Jimmy McGriff and Hank Crawford. He later toured and recorded extensively with organist Charles Earland's group that included Eric Alexander and Jim Rotondi. He further developed his compositional and harmonic skills playing with many jazz greats outside the organ trio genre.
Currently deVos plays with an organ trio with whom he has released the CD, Shifting Sands. This album spent 28 weeks in the top twenty on Jazz Week's Top 50 Nationwide Jazz Airplay Chart.

/////////////

Bob DeVos es un guitarrista de jazz estadounidense cuyo estilo de tocar es similar al de Kenny Burrell y Wes Montgomery. Es conocido por su trabajo con el organista Richard Holmes.
Aunque nadie en la familia tocaba un instrumento musical, deVos pasó gran parte de su juventud escuchando los discos de big band y blues que tenían sus padres. Cogió la guitarra a los doce años y en pocas semanas ya memorizaba los solos de guitarra de estos discos y actuaba profesionalmente a los trece años. De adolescente, realizó giras por todo el país con un famoso grupo de rock, pero a los veinte años eligió el jazz en lugar del rock diciendo: "Necesitaba más cambios de acordes..."
DeVos se inició en el jazz como alumno de Harry Leahy y Dennis Sandole. En 1970, cuando Sandole envió a sus principales alumnos a una audición para la organista Trudy Pitts, DeVos fue elegido para sustituir a Pat Martino. DeVos pasó a ser el guitarrista de los grupos liderados por Richard "Groove" Holmes, con la leyenda del saxofón Sonny Stitt, y Jimmy McGriff y Hank Crawford. Posteriormente, realizó numerosas giras y grabaciones con el grupo del organista Charles Earland, que incluía a Eric Alexander y Jim Rotondi. Desarrolló aún más sus habilidades compositivas y armónicas tocando con muchos grandes del jazz fuera del género de los tríos de órgano.
Actualmente, deVos toca con un trío de órganos con el que ha publicado el CD Shifting Sands. Este álbum estuvo 28 semanas entre los veinte primeros puestos de la lista de los 50 mejores discos de jazz del país de Jazz Week.


www.bobdevosjazzguitar.com ...


Colaborador / Contributor:  Pere

 


 

Karsten Houmark Quartet • Four

 



During the years Danish guitarist/composer Karsten Houmark has played with a.o. Dave Liebman, Adam Nussbaum, Palle Mikkelborg, Bo Stief and The Danish Radio Big Band. The titles on this disc are all Houmark originals superbly performed by the leader in the company of famed countrymen Thomas Clausen, Lennart Ginman and Jonas Johansen. The opening track "Four" holds a threat and a cheerfulness with demonic undercurrents that let the music go on the loose in a disciplined way. Life is a challenge, the music wants it all, including lovely solos and a beautiful ending ...
https://www.storyvillerecords.com/products/four-stcd4197

///////


A lo largo de los años, el guitarrista y compositor danés Karsten Houmark ha tocado con, entre otros, Dave Liebman, Adam Nussbaum, Palle Mikkelborg, Bo Stief y la Danish Radio Big Band. Los títulos de este disco son todos originales de Houmark, magníficamente interpretados por el líder en compañía de sus afamados compatriotas Thomas Clausen, Lennart Ginman y Jonas Johansen. El tema que abre el disco, "Four", encierra una amenaza y una alegría con trasfondos demoníacos que dejan que la música vaya por libre de forma disciplinada. La vida es un reto, la música lo quiere todo, incluyendo encantadores solos y un hermoso final ...
https://www.storyvillerecords.com/products/four-stcd4197


www.storyvillerecords.com ....


Rene Paulo Trio • Black Coral

 



Black Coral is the exotic debut of the Hawaiian pianist and bandleader Rene Paulo (born 1930 in Schofield, Wisconsin), released in 1960 on Liberty Records and featuring twelve piano-focused works, one of them the eponymous title track written by Rene Paulo himself. Right from the start of his career, Rene Paulo tries to create and maintain the – undoubtedly veritable – image of a skilled Jazz musician rather than that of an entertaining Exotica aficionado. The title of the album already hints at the implied exclusivity: a black coral is a rare species, and Rene Paulo wants to link this status to his performances and records as well. He is a first-class luminary who outlives such mundane genres as Exotica. And indeed, Paulo performs throughout the decades to this day and has witnessed the rise, fall and resurrection of the beloved genre. During the late 50's and early 60's, many skilled pianists like Paul Conrad, Stanley Black and Rene Paulo find plenty of opportunities for gigs thanks to the Exotica craze. Even common Jazz combos feel the pressure to include sudden hits such as Quiet Village or Flamingo in their roster.

Rene Paulo resides more in the tradition of focused Jazz trios and quartets by presenting exotic material in a rather serious fashion without the use of exotic instruments. Black Coral is recorded at Henry J. Kaiser's Aluminum Dome in Honolulu, better known as the location where Arthur Lyman recorded all of his 50's albums. It evokes a moonlit tropical aura of enchantment, even in those cases where Paulo presents rapid sequences of piano tones. Paulo is accompanied by Ed Shonk on the double bass and Bruce Hamada on the drums, though the leader remains in the spotlight all the time. The percussion is not overly exotic, and yet does the nocturnal feeling of the LP evoke tropical nights in Hawaii. Since the album is so strongly determined by the piano, it surely is not suitable for every Exotica fan. There are, however, a few gems in-between that coral which are pried out by me below.

Rene Paulo’s debut is rooted in traditional songs. The first two renditions of the album show this better than anything. They are dedicated to Maui, Hawaii’s second largest island. Maui Chimes is a rather fast-paced tune with an utter focus on Rene Paulo’s pianistic skills, and while this tune does not yet evoke the nightly beach walk right from the get-go, the middle section of it succeeds big time due to Bruce Hamada’s soft cymbal-driven percussion scheme, Ed Shonk’s careful bass underlinings and Rene Paulo’s decision to drop way less piano tones per second than before. The result is the expected and languished moonlit aura, reached through minimalism. This despite the fact that Maui Chimes is actually a sun-soaked piece, at least in the hands of Arthur Lyman on his 1959 album Bahia. The following Maui Girl, on the other hand, does exactly depict the effervescent luminescence of the sun with the help of jumpy piano notes, carefully added chords for euphonious purposes and short moments of percussive interludes. Yet again does Rene Paulo’s arrangement change the daytime later on with the same trick by decreasing the keys per second and thus decelerating the perceived tempo.

 Don Reno’s and Red Smiley’s Sweetheart Mine (its original title being No Longer A Sweetheart Of Mine) is a wondrous piano arrangement without any traces of percussion, a feat Paulo would repeat on all of his successive albums as well. The glissando of the tones resembles aqueous cascades, the warmth of the timbre and the complete silence in the background make this a transformative, highly mesmeric piece that induces innocence and carefreeness. While the take on Johnny Noble’s Hawaiian War Chant shows the true craftsmanship of any writer who uses the piano as the starting point of a composition, with Paulo revving up the tempo to rapid-firing dimensions full of firefly-like dancing piano sparkles and hectic percussion layers, it is Jack Owen’s Hukilau Song that shows the first flaw of Paulo’s piano-focused approach. Sure enough, a good melody cannot be destroyed and always works on any device, but the improvisational skills of the pianist dilute the catchiness, resulting in a song that is almost unrecognizable in this state. And since Owen’s song comprises of a particularly strong melody that is easily hummable, the labyrinthine eclecticism of this rendition is all the more inept.

Bill Cogswell’s, Johnny Noble’s and Tommy Harrison’s My Little Grass Shack is thankfully unharmed by any convolution, although the bandleader oscillates between Honky Tonk schemes and wonderfully auroral chords. This duality does the song good, as do Bruce Hamada’s infinitesimally interwoven hi-hats. A dreaminess can definitely unfold.

 Side B opens with another traditional Hawaiian song. O Makalapua is a feast, utterly enchanting and enormously snugly. This is the most languorous downtempo piano arrangement on the album, evoking a soft breeze of tropical winds with a mirage of solemn chords. This one ought to be reserved for contemplative or romantic nights on an island. Paulo keeps a streamlined approach and, for a change, does not fall prey to short outbursts or experimental interludes. No, O Makalapua is awash with moonlight from the beginning till the end. Whereas the pianist’s interpretation of Rantaro Taki’s Hana continues the path of mellowness and only adds traces of rhythmic tercets in lower tone regions, Rene Paulo’s own eponymous Black Coral is a splendidly warm power ballad loaded with wave-like piano spirals which augment the perception of a liquid arrangement. Of further note are the many jumps between the tone regions; thanks to the glissando and meandering structures, the listener does not perceive these jumps as, well, jumpy or choppy, and so Black Coral remains a harmonious tune.

The traditional Ono Ono is undoubtedly the jazziest tune of the album, with all members on board playing a vivid tune with multitudinous sound intensity shifts, manifold timbres that range from dulcet to vigorous and a lot of melodies. Ono Ono feels more like a continuous stream of different vignettes than a single track, but each section is varied and full of esprit. Sam Koki’s Nani Waimea is another great offering with lots of piano spirals, double bass accents and percussion schemes. Being the shortest tune of less than two minutes, the performance nonetheless feels never rushed, its upbeat tempo is enlightening, the melodies joyful yet able to transport the listener into Polynesian spheres should he or she not reside there physically already. The outro is an interpretation of Charles E. King’s Song Of The Islands, and boy, is it great! The melodies are kept intact, the tempo is slow, the mood totally enchanting. Each piano note glows, the lucency is large, the tones feel like scintillae that illuminate the night. Here the reduction works flawlessly: despite the many orchestral takes of this classic, Rene Paulo can take a stand and is able to advect the whole magic into this arrangement. A superb closer!

Fans of the Exotica genre are used to a wide variety of instruments, swirling melodies and a birdcall or two on many albums. The Rene Paulo Trio breaks with these traditions and underwhelms the expectations. Paulo's debut is a meticulously focused piano album, and even if the pianist allows his band members Ed Shonk and Bruce Hamada to accompany his virtuous performance, this usually happens in a quiet, truly accentuating way. In a way, Black Coral shows the eleven renditions and Rene Paulo's own track under a magnifying glass similar to Stanley Black's Tropical Moonlight (1957) and Cuban Moonlight (1958). The piano is the point of origin of virtually all vintage composers. Once a melody works on this instrument, it is certainly successful in other arrangements and transformations.

Since Hawaiian listeners were well familiar with the majority of the 12 songs, the trio decides to spice them up, especially Paulo unleashes huge amounts of improvised tone sequences, spirals, cascades and maelstroms that undoubtedly show his capabilities, but lead away many times from the lead melodies. Nowhere is this more apparent than on the trio's take on Jack Owen's Hukilau Song. The world-famous exhilarative melody is camouflaged and quite hard to recognize. This observation can of course be formulated in a positive way: Rene Paulo is not keen on delivering the compositions in the same old fashion, but wants to show his craftsmanship. In this regard, Black Coral belongs much more clearly to the Jazz realms than even Martin Denny's piano arrangements.

Should Exotica fans check the album out nonetheless? Yes, if not the whole album, then at least the dreamy, wonderfully silky piano constructions that work fantastically well when the time and listening conditions are right. I prefer to listen to this album at nighttime, whereas Paulo's foil Tropical Heat Wave from 1963 is more of a daytime artifact. Luckily, Black Coral is available on iTunes and Amazon, so you can pre-listen to the tracks if you do not know them already. Be aware though that the song order has been horribly mixed up and the sound quality is audaciously muffled, making the percussion sections seem even smaller than they already are. I hope for a digital edition that is based on the master tapes.
Exotica Review 234: Rene Paulo Trio – Black Coral (1960). Originally published on Jul. 6, 2013 at AmbientExotica.com.
http://www.ambientexotica.com/exorev234_renepaulo_blackcoral/

/////////


Black Coral es el exótico debut del pianista y director de orquesta hawaiano René Paulo (nacido en 1930 en Schofield, Wisconsin), publicado en 1960 en Liberty Records y que contiene doce obras centradas en el piano, una de ellas el tema homónimo escrito por el propio René Paulo. Desde el principio de su carrera, René Paulo intenta crear y mantener la imagen - sin duda verdadera - de un hábil músico de Jazz más que la de un divertido aficionado a la Exótica. El título del álbum ya deja entrever la exclusividad implícita: un coral negro es una especie rara, y René Paulo quiere vincular este estatus también a sus actuaciones y a sus discos. Es una luminaria de primera clase que sobrevive a géneros tan mundanos como la exótica. Y de hecho, Paulo actúa a lo largo de las décadas hasta el día de hoy y ha sido testigo del auge, la caída y la resurrección del querido género. A finales de los años 50 y principios de los 60, muchos pianistas expertos como Paul Conrad, Stanley Black y René Paulo encuentran muchas oportunidades de actuación gracias a la moda de la Exótica. Incluso los combos de jazz comunes sienten la presión de incluir en su lista éxitos repentinos como Quiet Village o Flamingo.

René Paulo se inscribe más en la tradición de los tríos y cuartetos de Jazz centrados, presentando material exótico de una manera más bien seria, sin el uso de instrumentos exóticos. Black Coral se grabó en el Aluminum Dome de Henry J. Kaiser en Honolulu, más conocido como el lugar donde Arthur Lyman grabó todos sus álbumes de los años 50. Evoca un aura tropical de encanto a la luz de la luna, incluso en aquellos casos en los que Paulo presenta rápidas secuencias de tonos de piano. Paulo está acompañado por Ed Shonk al contrabajo y Bruce Hamada a la batería, aunque el líder sigue siendo el protagonista todo el tiempo. La percusión no es excesivamente exótica, y sin embargo la sensación nocturna del LP evoca las noches tropicales de Hawai. Dado que el álbum está tan fuertemente determinado por el piano, seguramente no es apto para todos los aficionados a la Exótica. Sin embargo, hay algunas joyas entre ese coral que yo extraigo a continuación.

El debut de René Paulo se basa en canciones tradicionales. Las dos primeras interpretaciones del álbum lo demuestran mejor que nada. Están dedicadas a Maui, la segunda isla más grande de Hawai. Maui Chimes es una melodía de ritmo bastante rápido con un enfoque total en las habilidades pianísticas de Rene Paulo, y aunque esta melodía no evoca todavía el paseo nocturno por la playa desde el principio, la sección media de la misma tiene mucho éxito debido al suave esquema de percusión con platillos de Bruce Hamada, los cuidadosos subrayados de bajo de Ed Shonk y la decisión de Rene Paulo de dejar caer muchos menos tonos de piano por segundo que antes. El resultado es el esperado y lánguido aura lunar, alcanzado a través del minimalismo. Esto a pesar de que Maui Chimes es en realidad una pieza bañada por el sol, al menos en manos de Arthur Lyman en su álbum Bahia de 1959. La siguiente Maui Girl, en cambio, sí representa exactamente la luminiscencia efervescente del sol con la ayuda de notas de piano saltarinas, acordes cuidadosamente añadidos con fines eufónicos y breves momentos de interludios percusivos. El arreglo de René Paulo vuelve a cambiar de día más adelante con el mismo truco, disminuyendo las teclas por segundo y desacelerando así el tempo percibido.

 Sweetheart Mine de Don Reno y Red Smiley (su título original es No Longer A Sweetheart Of Mine) es un maravilloso arreglo de piano sin ningún rastro de percusión, una hazaña que Paulo repetiría también en todos sus álbumes sucesivos. El glissando de los tonos se asemeja a cascadas acuosas, la calidez del timbre y el completo silencio de fondo hacen de ésta una pieza transformadora y altamente hipnótica que induce a la inocencia y a la despreocupación. Mientras que la versión del Hawaiian War Chant de Johnny Noble muestra la verdadera destreza de cualquier escritor que utiliza el piano como punto de partida de una composición, con Paulo acelerando el tempo hasta dimensiones rápidas llenas de destellos de piano que bailan como luciérnagas y capas de percusión agitadas, es la Hukilau Song de Jack Owen la que muestra el primer defecto del enfoque centrado en el piano de Paulo. Ciertamente, una buena melodía no puede ser destruida y siempre funciona en cualquier dispositivo, pero las habilidades de improvisación del pianista diluyen la pegajosidad, dando como resultado una canción que es casi irreconocible en este estado. Y dado que la canción de Owen se compone de una melodía particularmente fuerte que es fácilmente tarareable, el laberíntico eclecticismo de esta interpretación es aún más inepto.

My Little Grass Shack, de Bill Cogswell, Johnny Noble y Tommy Harrison, sale afortunadamente indemne de cualquier circunvolución, aunque el director de la banda oscila entre los esquemas Honky Tonk y los acordes maravillosamente aurorales. Esta dualidad hace bien a la canción, al igual que los hi-hats infinitesimales de Bruce Hamada. Definitivamente, se puede desplegar una ensoñación.

 La cara B se abre con otra canción tradicional hawaiana. O Makalapua es un festín, totalmente encantador y enormemente acogedor. Es el arreglo de piano downtempo más lánguido del álbum, que evoca una suave brisa de vientos tropicales con un espejismo de acordes solemnes. Debería reservarse para las noches contemplativas o románticas en una isla. Paulo mantiene un enfoque ágil y, para variar, no cae en los arrebatos ni en los interludios experimentales. No, O Makalapua está inundado de luz de luna desde el principio hasta el final. Mientras que la interpretación del pianista de Hana, de Rantaro Taki, sigue la senda de la dulzura y sólo añade trazos de tercetos rítmicos en las regiones tonales más bajas, la homónima Black Coral, de René Paulo, es una espléndida y cálida balada energética cargada de espirales de piano onduladas que aumentan la percepción de un arreglo líquido. También hay que destacar los numerosos saltos entre las regiones tonales; gracias al glissando y a las estructuras serpenteantes, el oyente no percibe estos saltos como, bueno, saltones o entrecortados, y así Black Coral sigue siendo una melodía armoniosa.

El tradicional Ono Ono es sin duda el tema más jazzístico del álbum, con todos los miembros a bordo tocando una melodía viva con multitud de cambios de intensidad sonora, múltiples timbres que van de lo dulce a lo vigoroso y muchas melodías. Ono Ono se siente más como un flujo continuo de diferentes viñetas que como una sola pista, pero cada sección es variada y está llena de espíritu. Nani Waimea, de Sam Koki, es otra gran oferta con muchas espirales de piano, acentos de contrabajo y esquemas de percusión. Siendo la melodía más corta, de menos de dos minutos, la interpretación nunca se siente apresurada, su tempo optimista es iluminador, las melodías alegres pero capaces de transportar al oyente a las esferas polinesias si no reside allí físicamente ya. El outro es una interpretación de Song Of The Islands de Charles E. King, ¡y vaya si es genial! Las melodías se mantienen intactas, el tempo es lento, el ambiente totalmente encantador. Cada nota del piano resplandece, la elasticidad es grande, los tonos se sienten como escintillas que iluminan la noche. Aquí la reducción funciona a la perfección: a pesar de las numerosas tomas orquestales de este clásico, René Paulo sabe posicionarse y es capaz de trasladar toda la magia a este arreglo. ¡Un cierre soberbio!

Los aficionados al género Exotica están acostumbrados a una gran variedad de instrumentos, melodías arremolinadas y uno o dos cantos de pájaro en muchos álbumes. El Rene Paulo Trio rompe con estas tradiciones y desborda las expectativas. El debut de Paulo es un álbum de piano meticulosamente enfocado, e incluso si el pianista permite que los miembros de su banda Ed Shonk y Bruce Hamada acompañen su virtuosa interpretación, esto suele ocurrir de forma silenciosa y realmente acentuada. En cierto modo, Black Coral muestra las once interpretaciones y el propio tema de René Paulo bajo una lupa similar a la de Tropical Moonlight (1957) y Cuban Moonlight (1958) de Stanley Black. El piano es el punto de origen de prácticamente todos los compositores de época. Una vez que una melodía funciona en este instrumento, seguro que tiene éxito en otros arreglos y transformaciones.

Dado que los oyentes hawaianos estaban bien familiarizados con la mayoría de las 12 canciones, el trío decide condimentarlas, especialmente Paulo da rienda suelta a grandes cantidades de secuencias de tonos improvisados, espirales, cascadas y vorágines que sin duda muestran sus capacidades, pero se alejan muchas veces de las melodías principales. En ningún lugar es más evidente que en la versión del trío de Hukilau Song de Jack Owen. La mundialmente conocida melodía exhilarante está camuflada y es bastante difícil de reconocer. Por supuesto, esta observación puede formularse de forma positiva: René Paulo no se empeña en ofrecer las composiciones de la misma manera, sino que quiere mostrar su destreza. En este sentido, Black Coral pertenece mucho más claramente al ámbito del jazz que incluso los arreglos de piano de Martin Denny.

¿Deberían los aficionados a la exótica ver el álbum? Sí, si no todo el álbum, al menos las construcciones de piano soñadoras y maravillosamente sedosas que funcionan fantásticamente bien cuando el momento y las condiciones de escucha son las adecuadas. Yo prefiero escuchar este álbum por la noche, mientras que la lámina Tropical Heat Wave de Paulo, de 1963, es más bien un artefacto diurno. Por suerte, Black Coral está disponible en iTunes y Amazon, por lo que se pueden preescuchar los temas si no se conocen ya. Eso sí, ten en cuenta que el orden de las canciones está terriblemente mezclado y que la calidad del sonido está audazmente amortiguada, haciendo que las secciones de percusión parezcan aún más pequeñas de lo que ya son. Espero una edición digital basada en las cintas maestras.
Exotica Review 234: Rene Paulo Trio – Black Coral (1960). Originally published on Jul. 6, 2013 at AmbientExotica.com.
http://www.ambientexotica.com/exorev234_renepaulo_blackcoral/


Nicolas Meier & Pete Oxley • The Colours Of Time│Duo & Quartet

 



Pete Oxley and Nicolas Meier have already stretched the confines of the jazz-guitar duet by their broad world-musical interests and exotic range of instruments – as they memorably revealed on last year’s Chasing Tales album. Half of this typically melodious two-album set revisits that duo format, with bass and drums added on the second disc. The pair’s favourite sources – Pat Methenyesque songs, Hot Club swing, Latin cool, Turkish music – are prominent again, with Indian influences also present in the sitar-like swerves of fretless instruments, alongside synth guitars mimicking brass, and rugged rockers with mediterranean melodies that spawn clamorous improv on Meier’s oud-like glissentar guitar. One of the few unequivocally jazzy tracks, the hip and slinky Purple Panther, lets Oxley and Meier play fewer notes and let the swing groove do the work, opening spaces that this genially busy set could have used a shade more of.
John Fordham
https://www.theguardian.com/music/2016/dec/22/pete-oxleynicolas-meier-the-colours-of-time-review

///////


Pete Oxley y Nicolas Meier ya han ampliado los límites del dúo de jazz-guitarra gracias a sus amplios intereses musicales y a su exótica gama de instrumentos, como revelaron de forma memorable en el álbum Chasing Tales del año pasado. La mitad de este conjunto de dos álbumes, típicamente melodioso, retoma ese formato de dúo, con el bajo y la batería añadidos en el segundo disco. Las fuentes favoritas de la pareja - canciones de Pat Methenyesque, el swing del Hot Club, el cool latino, la música turca - son prominentes de nuevo, con influencias indias también presentes en los giros de los instrumentos sin trastes como el sitar, junto con las guitarras de sintetizador que imitan el latón, y los rockeros robustos con melodías mediterráneas que engendran una improvisación clamorosa en la guitarra glissentar de Meier. Uno de los pocos temas inequívocamente jazzísticos, el hip y slinky Purple Panther, permite a Oxley y Meier tocar menos notas y dejar que el groove del swing haga el trabajo, abriendo espacios que este conjunto genialmente ocupado podría haber utilizado un poco más.
John Fordham
https://www.theguardian.com/music/2016/dec/22/pete-oxleynicolas-meier-the-colours-of-time-review


Colaborador / Contributor:  Michel




Saturday, May 29, 2021

Jimmy Smith • Go For Whatcha Know

 




Hot Club De Norvège • Hot Shots

 



Feat. Jimmy Rosenberg, Romane & Babik Reinhart





















www.facebook.com/hotclubdenorvege ...


Colaborador / Contributor:  Michel




Al Di Meola • Tour De Force - 'Live'

 



Review by Scott Yanow
Recorded shortly before Al di Meola decided to de-emphasize his electric guitar in favor of his acoustic counterpart, this live set does a fine job of summing up his first six years of recordings. Four of the six numbers (all but "Nena" and "Advantage") were previously recorded by the pacesetting fusion guitarist. With strong and stimulating contributions made by keyboardist Jan Hammer, electric bassist Anthony Jackson, drummer Steve Gadd, percussionist Mingo Lewis, and second keyboardist Victor Godsey (some additional keyboards and percussion were overdubbed later in the studio), di Meola is typically stunning on such originals as "Elegant Gypsy Suite" and "Race with Devil on Spanish Highway."
https://www.allmusic.com/album/tour-de-force-live-mw0000187929

///////


Reseña de Scott Yanow
Grabado poco antes de que Al di Meola decidiera dejar de lado su guitarra eléctrica en favor de la acústica, este disco en directo resume muy bien sus primeros seis años de grabaciones. Cuatro de los seis números (todos menos "Nena" y "Advantage") fueron grabados previamente por el guitarrista de fusión. Con las sólidas y estimulantes contribuciones del teclista Jan Hammer, el bajista eléctrico Anthony Jackson, el baterista Steve Gadd, el percusionista Mingo Lewis y el segundo teclista Victor Godsey (algunos teclados y percusión adicionales fueron sobregrabados más tarde en el estudio), di Meola es típicamente impresionante en temas originales como "Elegant Gypsy Suite" y "Race with Devil on Spanish Highway".
https://www.allmusic.com/album/tour-de-force-live-mw0000187929


aldimeola.com ...

 



Michael Thomas • Natural Habitat



Born in Florida and based in New York, Michael Thomas is a versatile alto saxophonist/bass clarinetist who studied with Jerry Bergonzi, George Garzone and Miguel Zenón. He takes all those influences and more into his new album, Natural Habitat, whose lineup includes pianist/keyboardist Julian Shore, bassist Hans Glawischnig, and drummer Johnathan Blake.

The true-to-name album reveals deep connections to the cities of Boston and New York, a point that also transpires on “Two Cities”, a grounded and yet deliciously far-reaching piece that flows with an additive meter signature (5+5+5+6). Triumphant tenor melodies slide through the tapestry formed by Shore’s chord structure and the compelling rhythmic drive of Glawischnig and Blake. This is the most powerful piece on the record.

If the ballad “Fourth” and the lengthened “Harbor” didn’t really impress me with their acoustic warmth, then the true simmer and boil of Thomas’ composing come to the fore with titles such as “Demise”, another challenging preparation highlighted by nifty improvisations from Rhodes and bass clarinet; and “Float”, an intricate post-bop excursion where dancing bass lines and responsive drumming help shaping passages in 7/4 and 5/4. On the latter piece, the theme is revived halfway, sandwiched between the piano and alto statements.

With the bass clarinet at the helm of the melody, “Different Times” relies on rich harmonic movements to create a diaphanous waltz propelled by scrupulous bass lines and sensitive brushwork. What we have here diverges from the longitudinal perspective offered in the title cut, a straight 4/4 swinging blowout carried out with dynamic interplay. The richly contoured soloing from Thomas and Blake becomes the main attraction on this one.

Buyers of the CD have access to a downloadable bonus track called “For Now”. Pity that Thomas’ outspoken solo is cut short exactly when reaching a climax. Creative spark can be found in an album that gets better and better as it progresses.
https://jazztrail.net/blog/michael-thomas-natural-habitat-album-review


Impressive and fresh post bop sounds are delivered by Michael Thomas, playing both alto sax and bass clarinet with his ensemble of Julian Shore/p-key, Hans Glawishnig/b and Johnathan Blake/dr on an album of originals. His tone is warm and calming, working well on the upbeat “Float”  and gliding over Blake’s cadence on “First” while gentle and delicate over Glawishnig’s bass on “Fourth.” On bass clarinet, the dreamy “Different Time” has a palpable texture, while there’s a fusiony feel with Shore’s keyboards on the moody “Demise”. Classical ivories give sparkling support for Thomas’ alto on “No Words” and the team simmers on the swinging “Two Cities”. Impressive modernity.
https://www.jazzweekly.com/2021/04/michael-thomas-natural-habitat/


Developing as an artist requires an incredible amount of study and hard work honing skills. During this process, the burgeoning artist will naturally begin to find areas in which he or she feels more comfortable, their comfort zone. This concept reaches beyond a physical location. It can also apply to material and communal elements in the creation of art.

Saxophonist/bass clarinetist/composer Michael Thomas seems to have found his musical domain once he settled in New York City. His new recording, Natural Habitat, illustrates how his path to the City has placed him in a perfect spot, both physically and mentally, to create the best art that he can.

Originally from Florida, Thomas grew up playing classical saxophone and picking up clarinet and flute as doubling instruments in high school. He pursued music as an undergrad at the University of Miami and then went to Boston to get his masters at the New England Conservatory. His three years in Boston would be the most important years in the young reedist’s development. The inspiring tutorship of saxophone legends George Garzone and Jerry Bergonzi and the sweeping breadth of Miguel Zenón’s lessons...  more
credits
released March 26, 2021
bandcamp.com

///////

Nacido en Florida y afincado en Nueva York, Michael Thomas es un versátil saxofonista alto y clarinetista bajo que estudió con Jerry Bergonzi, George Garzone y Miguel Zenón. Lleva todas esas influencias y más en su nuevo álbum, Natural Habitat, cuya formación incluye al pianista/tecladista Julian Shore, al bajista Hans Glawischnig y al baterista Johnathan Blake.

El álbum, fiel a su nombre, revela profundas conexiones con las ciudades de Boston y Nueva York, algo que también se trasluce en "Two Cities", una pieza aterrizada y a la vez deliciosamente lejana que fluye con una firma métrica aditiva (5+5+5+6). Triunfantes melodías de tenor se deslizan por el tapiz formado por la estructura de acordes de Shore y el convincente impulso rítmico de Glawischnig y Blake. Esta es la pieza más potente del disco.

Si la balada "Fourth" y la alargada "Harbor" no me impresionaron realmente por su calidez acústica, entonces el verdadero hervor de la composición de Thomas sale a relucir con títulos como "Demise", otra desafiante preparación resaltada por ingeniosas improvisaciones de Rhodes y clarinete bajo; y "Float", una intrincada excursión post-bop en la que las líneas de bajo danzantes y la sensible batería ayudan a dar forma a pasajes en 7/4 y 5/4. En esta última pieza, el tema reaparece a mitad de camino, entre las declaraciones del piano y del alto.

Con el clarinete bajo a la cabeza de la melodía, "Different Times" se basa en ricos movimientos armónicos para crear un vals diáfano impulsado por escrupulosas líneas de bajo y sensibles pinceladas. Lo que tenemos aquí diverge de la perspectiva longitudinal ofrecida en el corte que da título al disco, una explosión de balanceo en 4/4 llevada a cabo con un juego dinámico. Los solos de Thomas y Blake, ricamente perfilados, se convierten en la principal atracción de este tema.

Los compradores del CD tienen acceso a un tema extra descargable llamado "For Now". Es una lástima que el solo de Thomas se interrumpa justo cuando alcanza el clímax. La chispa creativa se encuentra en un álbum que mejora a medida que avanza.
https://jazztrail.net/blog/michael-thomas-natural-habitat-album-review


Michael Thomas, que toca el saxo alto y el clarinete bajo con su conjunto formado por Julian Shore/p-key, Hans Glawishnig/b y Johnathan Blake/dr en un álbum de originales, ofrece unos sonidos post-bop impresionantes y frescos. Su tono es cálido y calmado, funcionando bien en la alegre "Float" y deslizándose sobre la cadencia de Blake en "First", mientras que es suave y delicado sobre el bajo de Glawishnig en "Fourth". En el clarinete bajo, la ensoñadora "Different Time" tiene una textura palpable, mientras que hay una sensación de fusión con los teclados de Shore en la temperamental "Demise". Los marfiles clásicos dan un apoyo chispeante al contralto de Thomas en "No Words" y el equipo se pone a fuego lento en la oscilante "Two Cities". Una modernidad impresionante.
https://www.jazzweekly.com/2021/04/michael-thomas-natural-habitat/


Desarrollarse como artista requiere una increíble cantidad de estudio y trabajo duro para perfeccionar las habilidades. Durante este proceso, el artista en ciernes empezará a encontrar de forma natural las áreas en las que se siente más cómodo, su zona de confort. Este concepto va más allá de un lugar físico. También puede aplicarse a los elementos materiales y comunitarios de la creación artística.

El saxofonista, clarinetista y compositor Michael Thomas parece haber encontrado su dominio musical cuando se instaló en Nueva York. Su nueva grabación, Natural Habitat, ilustra cómo su camino hacia la ciudad le ha colocado en un lugar perfecto, tanto física como mentalmente, para crear el mejor arte que pueda.

Originario de Florida, Thomas creció tocando el saxofón clásico y aprendiendo a tocar el clarinete y la flauta como instrumentos dobles en el instituto. Se dedicó a la música en la Universidad de Miami y luego se fue a Boston para hacer un máster en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Sus tres años en Boston serían los más importantes en el desarrollo del joven reedista. La inspiradora tutoría de las leyendas del saxofón George Garzone y Jerry Bergonzi y la amplitud de las lecciones de Miguel Zenón... más
créditos
publicado el 26 de marzo de 2021
bandcamp.com





www.michaelthomasjazz.com ...
www.sunnysiderecords.com ...




VA • Organ Soul [Link Solved]

 



VA • Atlantic Jazz Piano

 



Review by Dave Nathan
Founded in 1947, Atlantic Records has been the home of some of jazz's more important figures (as well as blues). This compilation, originally issued as a two-fer LP, catches some of the excellent performances by the label's stable of jazz pianists over a period of 35 years. The earliest track is from Erroll Garner's first and only Atlantic album, Passport to Fame, a 1950 trio session where Garner applies his captivating style to "The Way You Look Tonight." The penultimate track on the album is from modernist Don Pullen. In between, there are cuts from albums made by some of the top jazz pianists, not only from that period, but whose work has stood the test of time and is still played regularly. It also shows that owners/producers Ahmet and Nesuhi Ertegun and Herb Abramson were wise and sensible enough to find room for artists representing a wide diversity of styles, from Garner through Dave Brubeck to Pullen and Joe Zawinul. Wide stylistic berth allowances notwithstanding, for most of these artists their stint with the label was short, a stopping off place before landing contracts with a major recording studio such as Columbia. The title is also a bit misleading in the sense the label never had some of the participants under contract. The cuts by Thelonious Monk and Bill Evans were from sessions headed by Art Blakey and Herbie Mann, respectively. But no matter how they got on the album, this collection of jazz piano is unmatched for its breadth and depth.
https://www.allmusic.com/album/atlantic-jazz-piano-mw0000193273

///////


Reseña de Dave Nathan
Fundada en 1947, Atlantic Records ha sido el hogar de algunas de las figuras más importantes del jazz (así como del blues). Esta compilación, publicada originalmente como un LP de dos unidades, recoge algunas de las excelentes actuaciones de los pianistas de jazz del sello durante un período de 35 años. El primer tema pertenece al primer y único álbum de Erroll Garner en Atlantic, Passport to Fame, una sesión de trío de 1950 en la que Garner aplica su cautivador estilo a "The Way You Look Tonight". El penúltimo tema del álbum es del modernista Don Pullen. Entre medias, hay cortes de álbumes realizados por algunos de los mejores pianistas de jazz, no sólo de la época, sino cuya obra ha resistido el paso del tiempo y se sigue tocando con regularidad. También demuestra que los propietarios/productores Ahmet y Nesuhi Ertegun y Herb Abramson fueron lo suficientemente sabios y sensatos como para dar cabida a artistas que representaban una amplia diversidad de estilos, desde Garner a Dave Brubeck, pasando por Pullen y Joe Zawinul. A pesar de los amplios márgenes estilísticos, para la mayoría de estos artistas su paso por el sello fue breve, un lugar de paso antes de conseguir contratos con un estudio de grabación importante como Columbia. El título también es un poco engañoso en el sentido de que el sello nunca tuvo contrato con algunos de los participantes. Los cortes de Thelonious Monk y Bill Evans proceden de sesiones dirigidas por Art Blakey y Herbie Mann, respectivamente. Pero independientemente de cómo llegaron al álbum, esta colección de piano de jazz es inigualable por su amplitud y profundidad.
https://www.allmusic.com/album/atlantic-jazz-piano-mw0000193273