egroj world: March 2021

NOTICE / AVISO

 


As many of you may have noticed apart from the Ulozto problem the main Mega account has been suspended, therefore the blog will be temporarily down until we can restructure and normalise the blog. I appreciate all the support you have shown me. Thank you for your understanding.

 /////// 

Como muchos habrán notado aparte del problema de Ulozto la cuenta principal Mega ha sido suspendida, por consiguiente el blog se verá disminuido temporalmente hasta poder reestructurar y normalizar el blog. Agradezco todas las muestras de apoyo que me han brindado. Gracias por comprender.



Wednesday, March 31, 2021

Buddy Tate • The Texas Tenor

 



Buddy Tate was born in Texas, February 22, 1915 and had his first gig in 1927 He worked with various bands including Count Basie’s Orchestra from 1939 – 1949 and had his own band in 1953. From the early 70s he made many tours in Europe and Japan.

This 2CD features recordings at Antibes, France July 23, 1975 with Doc Cheatham (tp) Vic Dickenson (tb & vo) Johnny Guarnieri (p) George Duvivier (b) and Oliver Jackson (dr) and in Copenhagen Live at La Fontaine September 24, 1975 with Tete Montoliu (p) Finn Zigler (vl) Bo Stief (b) Svend Erik Nørregaard (dr)

Buddy Tate is one of the saxophonists that represent the Texas Tenor sound together with Illinois Jacquet, Arnett Cobb, Jimmy Guiffre and King Curtis
https://www.storyvillerecords.com/products/the-texas-tenor-1038438

///////////


Buddy Tate nació en Texas, el 22 de febrero de 1915 y tuvo su primer concierto en 1927. Trabajó con varias bandas, incluida Count Basie's Orchestra desde 1939-1949 y tuvo su propia banda en 1953. Desde principios de los 70 realizó muchas giras por Europa y Japón.

Este doble CD incluye grabaciones en Antibes, Francia, el 23 de julio de 1975 con Doc Cheatham (tp) Vic Dickenson (tb & vo) Johnny Guarnieri (p) George Duvivier (b) y Oliver Jackson (dr) y en Copenhagen Live en La Fontaine el 24 de septiembre , 1975 con Tete Montoliu (p) Finn Zigler (vl) Bo Stief (b) Svend Erik Nørregaard (dr)

Buddy Tate es uno de los saxofonistas que representan el sonido Texas Tenor junto a Illinois Jacquet, Arnett Cobb, Jimmy Guiffre y King Curtis
https://www.storyvillerecords.com/products/the-texas-tenor-1038438


www.storyvillerecords.com ...


James Brown • Best Of Live At The Apollo 50th Anniversary

 



Review by Steve Leggett
Seldom have a performer and a venue been more suited to each other than James Brown and the Apollo Theater in Harlem. Brown played over 600 shows on the Apollo stage when all was said and done, beginning in 1959 when he was the opening act for Little Willie John, ended up the headliner by the end of the run, and then returned every year through 1974, returning again when the Apollo reopened. In front of audiences that were frenzied and passionate, Brown's equally frenzied and passionate shows are the stuff of legend. A landmark album of vintage early Brown with his Famous Flames, Live at the Apollo, appeared in 1963 (the show documented was from October 24, 1962), followed by two more, Live at the Apollo, Vol. 2 (from shows on June 24 and 25, 1967, it was released in 1968) and Revolution of the Mind: Recorded Live at the Apollo, Vol. 3 (recorded between July 21 and 25, 1971, it was released that same year). This set honors the 50th anniversary of the release of that classic first live Apollo set by taking key tracks from all three of the Apollo releases and then tacking on a couple of tracks from the unreleased album Get Down at the Apollo with the J.B.'s, which was recorded at shows on September 13 and 14 in 1972. It's also sort of a live James Brown greatest-hits album, with powerful versions of "I'll Go Crazy," "Night Train," "Please, Please, Please," and "Sex Machine," among others. It's a dynamite sequence documenting an explosive performer in his prime on the exact right stage at the exact right time in front of the exact right audience. This, folks, is James Brown at the Apollo.
https://www.allmusic.com/album/best-of-live-at-the-apollo-50th-anniversary-mw0002415272

//////////


Reseña de Steve Leggett
Rara vez un intérprete y un lugar han sido más adecuados entre sí que James Brown y el Apollo Theatre de Harlem. Brown tocó en más de 600 shows en el escenario de Apollo cuando todo estaba dicho y hecho, comenzando en 1959 cuando fue el acto de apertura de Little Willie John, terminó como cabeza de cartel al final de la carrera, y luego regresó todos los años hasta 1974, regresando. de nuevo cuando el Apolo reabrió. Frente a un público frenético y apasionado, los espectáculos igualmente frenéticos y apasionados de Brown son legendarios. En 1963 apareció un álbum histórico de Brown temprano con su Famous Flames, Live at the Apollo (el programa documentado fue del 24 de octubre de 1962), seguido de dos más, Live at the Apollo, vol. 2 (de los programas del 24 y 25 de junio de 1967, fue lanzado en 1968) y Revolution of the Mind: Recorded Live at the Apollo, Vol. 3 (grabada entre el 21 y el 25 de julio de 1971, se estrenó ese mismo año). Este set rinde homenaje al 50 aniversario del lanzamiento de ese clásico primer set de Apollo en vivo tomando pistas clave de los tres lanzamientos de Apollo y luego agregando un par de pistas del álbum inédito Get Down at the Apollo con JB's, que se grabó en shows el 13 y 14 de septiembre de 1972. También es una especie de álbum de grandes éxitos de James Brown en vivo, con poderosas versiones de "I'll Go Crazy", "Night Train", "Please, Please, Please, "y" Sex Machine ", entre otros. Es una secuencia de dinamita que documenta a un artista explosivo en su mejor momento en el escenario correcto exacto en el momento exacto frente a la audiencia correcta exacta. Este, amigos, es James Brown en el Apollo.
https://www.allmusic.com/album/best-of-live-at-the-apollo-50th-anniversary-mw0002415272


www.jamesbrown.com ...


Gregor Hilden Organ Trio • Vintage Wax

 



Hilden’s music can be characterized as a mixture of soul, blues and swing. His phrasing is lean and yet highly cultured, and thus he celebrates both traditional and modern blues’n jazz licks with great verve. Fans of authentic Vintage guitar sounds will be especially taken by Gregor Hilden’s CDs, for he is inclined to generate an honest sound situated between pearly-clear and slightly rough. And he insists in capturing these tonal qualities in the studio without adding dynamic changes or effects. Such a wealth of talent cannot remain in the dark. Hilden has already performed in introductory programs for Rory Gallagher, Albert Collins and Jerry Lee Lewis, he was a special guest on a Joe Jackson tour and played in the band of the American sax legend Big Jay Neely. Anyone looking for honest blues with feeling and know-how will be well served with Gregor Hilden.
https://www.acoustic-music.de/hilden/en

/////////


La música de Hilden se puede caracterizar como una mezcla de soul, blues y swing. Su fraseo es delgado y, sin embargo, muy culto, por lo que celebra los licks de blues y jazz tradicionales y modernos con gran entusiasmo. Los fanáticos de los auténticos sonidos de guitarra Vintage quedarán cautivados por los CD de Gregor Hilden, ya que tiende a generar un sonido honesto situado entre la claridad perlada y un poco áspero. E insiste en capturar estas cualidades tonales en el estudio sin agregar cambios dinámicos o efectos. Tal riqueza de talento no puede permanecer en la oscuridad. Hilden ya ha actuado en programas introductorios para Rory Gallagher, Albert Collins y Jerry Lee Lewis, fue un invitado especial en una gira de Joe Jackson y tocó en la banda de la leyenda del saxofón estadounidense Big Jay Neely. Cualquiera que busque blues honesto con sentimiento y experiencia estará bien servido con Gregor Hilden.
https://www.acoustic-music.de/hilden/en



www.gregorhilden.de ...


Earl Bostic • For You

 


Matelo Ferré • Tziganskaïa And Other Rare Recordings 1960-1978

 



Jean Pierre "Matelo" Ferret (1918–1989) (also spelled Matelot, Matlo and Matlow, surname also later spelled Ferré on occasion) was a French musette and gypsy jazz guitarist and composer. He was an associate of Django Reinhardt and the brother of guitarists Baro and Sarane Ferret. He recorded with his own sextet in Paris in the 1940s and continued performing there, with occasional recording sessions, until his death in 1989. He was noted for a musical style that incorporated Russian and Hungarian influences and lived long enough to see a resurgence of interest in gypsy jazz in which he was recognised as one of the great surviving players of the genre. Two of his sons, Boulou and Elios Ferré, continue to play a more modern and individualistic form of gypsy jazz-based guitar music in Paris.
Biography

Matelo Ferret was the youngest of the three Ferret brothers, Gitan gypsies from Rouen, France who made their way to Paris and there made the acquaintance of Django Reinhardt in 1931. He was known by his French nickname "Matelo," which meant "sailor". He replaced guitarist Gusti Malha alongside accordionist Emile Vacher and later played with Guérino, another well known accordionist.

From 1931, the Ferret brothers Matelo, Baro and Étienne "Sarane" Ferret, and cousin René "Challain" Ferret, were favorite sidemen of Reinhardt. At that time, Django and his companions frequently played at the Russian cabarets in Paris, notably the Casanova and the Shéhérazade and, while Django moved away into a more jazz direction for the major part of his career, Matelo spent much of his subsequent time in the Russian cabarets and developed a unique guitar style incorporating many Russian and Romanian gypsy (Tzigane) elements as well as musette-style waltzes and jazz.

After recording as a sideman on various sessions in the 1930s and early 40s, his first sessions under his own name were cut in 1944 (as "Jean Ferret et son Sixtette"); he recorded sporadically through the 1950s and 1960s (including notable guitar contributions to the famous "Manouche Partie" LP) and summed up his life's work with the 2-LP set Tziganskaïa recorded for Charles Delaunay in 1978 (re-released on CD along with 4 unrecorded waltzes by Django Reinhardt which Matelo recorded in 1960) on which he was accompanied by his son Boulou on rhythm guitar, along with cimbalom (a favourite instrument of the Tzigane gypsy style) and double bass.

Matelo died of cancer on 24 January 1989, aged 70, a contemporary of Django who survived long enough to see the revival of interest in gypsy jazz and related music and to leave several modern filmed performances. Two of his sons Boulou and Elios Ferré continue to perform. A third son, Michel "Sarane" Ferré (nickname after his uncle Sarane Ferret), has also performed and recorded with his father.

/////////

 Jean Pierre "Matelo" Ferret (1918 - 24 de enero de 1989) (también deletreado Matelot, Matlo y Matlow, apellido también posteriormente deletreado Ferré en ocasiones) fue un guitarrista y compositor francés de jazz gitano y musette . Fue socio de Django Reinhardt y hermano menor de los guitarristas Baro y Sarane Ferret . Grabó con su propio sexteto en París en la década de 1940 y continuó actuando allí, con sesiones de grabación ocasionales, hasta su muerte en 1989. Se destacó por un estilo musical que incorporó influencias rusas y húngaras y vivió lo suficiente como para ver un resurgimiento del interés. en el jazz gitano en el que fue reconocido como uno de los grandes supervivientes del género. Dos de sus hijos, Boulou y Elios Ferré , continúan tocando una forma más moderna e individualista de música de guitarra gitana basada en el jazz en París.

Biografía
Matelo Ferret era el más joven de los tres hermanos Ferret, gitanos Gitan de Rouen , Francia, que se dirigieron a París y allí conocieron a Django Reinhardt en 1931. Era conocido por su apodo francés "Matelo", que significa "marinero". . Reemplazó al guitarrista Gusti Malha junto al acordeonista Emile Vacher y luego tocó con Guérino, otro acordeonista muy conocido.

Desde 1931, los hermanos Ferret Matelo, Baro y Étienne "Sarane" Ferret , y el primo René "Challain" Ferret, fueron los acompañantes favoritos de Reinhardt. En ese momento, Django y sus compañeros tocaban con frecuencia en los cabarets rusos en París, en particular el Casanova y el Shéhérazade y, mientras Django se movió hacia una dirección más jazzística durante la mayor parte de su carrera, Matelo pasó gran parte de su tiempo posterior en los cabarets rusos y desarrolló un estilo de guitarra único que incorpora muchos elementos gitanos rusos y rumanos (Tzigane), así como valses estilo musette y jazz.

Después de grabar como acompañante en varias sesiones en los años treinta y principios de los cuarenta, sus primeras sesiones bajo su propio nombre se cortaron en 1944 (como "Jean Ferret et son Sixtette"); Grabó esporádicamente durante las décadas de 1950 y 1960 (incluidas notables contribuciones de guitarra al famoso LP "Manouche Partie") y resumió el trabajo de su vida con el set de 2 LP que Tziganskaïa grabó para Charles Delaunay en 1978 (reeditado en CD junto con 4 valses sin grabar de Django Reinhardt que Matelo grabó en 1960) en los que estuvo acompañado por su hijo Boulou a la guitarra rítmica, junto con cimbalom (un instrumento favorito del estilo gitano de Tzigane) y contrabajo.

Matelo murió de cáncer el 24 de enero de 1989, a los 70 años, un contemporáneo de Django que sobrevivió lo suficiente para ver el resurgimiento del interés por el jazz gitano y la música relacionada y dejar varias actuaciones filmadas modernas. Dos de sus hijos Boulou y Elios Ferré continúan actuando. Un tercer hijo, Michel "Sarane" Ferré (apodo de su tío Sarane Ferret ), también ha actuado y grabado con su padre.
Wikipedia


Colaborador / Contributor:  Michel


Stanley Turrentine & Shirley Scott • Blue Flames



Al Di Meola • Midnight Tango - Live at the New York Palladium

 

Liner Notes
Al Di Meola - guitar, vocals; Steve Gadd - drums; Anthony Jackson - bass; Barry Miles - keyboards; Mingo Lewis - percussion; Eddie Colon - percussion

Scott Muni, acting as this show's emcee, makes a reference to how the audience is about to hear some "real" music just before bringing on Al Di Meola and his solo band for an electrifying showcase of jazz-rock fusion. It is almost as if the announcer is promising the audience redemption for having had to endure corporate rock and disco. Remember, this was 1978 …

Di Meola, a Berklee School of Music graduate whose blistering guitar style married the best elements of rock and jazz, had just left Return to Forever, the groundbreaking fusion band that included Chic Corea on keyboards, Stanley Clarke on bass, and Lenny White on drums. During this time he was among the most celebrated jazz-rock musicians on the scene. Two years prior, while still in Return to Forever, Di Meola had released Land of the Midnight Sun; he followed it in 1977 with Elegant Gypsy, which went Gold in the US. The success was driven by FM radio stations, an unlikely benefactor given their begrudging support of jazz-fusion.

This show, recorded for the King Biscuit Flower Hour at New York's Palladium Theater, features an all-star band that was assembled in order to record the 1978 album, Casino. With Steve Gadd on drums, Barry Miles on keyboards, bassist extraordinaire Anthony Jackson, and a percussion section including Mingo Lewis, these guys could really play, even if they hadn't been working together for very long. For the set, Di Meola mixes material from his three solo albums, including Casino. "Chasin' the Voodoo," "Dark Eye Tango," "Short Tails Of The Black Forest," and "Fantasia Suite For Two Guitars," are played with speed and precision, and the power of the Gadd/Jackson rhythm section is undeniable.

Things are thrown through a curve when Di Meola offers up a new arrangement of RTF bandmate Chick Corea's jazz classic, "Captain Senór Mouse." With most of the songs clocking in at five to ten minutes, Di Meola is eager to give his side players considerable space and time to solo and stretch out. Other highlights include "Midnight Tango" and the powerful "Race With The Devil On The Spanish Highway." The band finishes its encore to a thunderous response from the crowd. Not knowing any other new material, the band performs a reprise of "Chasin' the Voodoo."

Di Meola has remained a jazz fusion superstar ever since, although he is focusing much more on acoustic music and more straightforward jazz leanings these days.
https://www.wolfgangs.com/music/al-di-meola/audio/20050087-180.html?tid=30840

//////////

Notas
Al Di Meola - guitarra, voz; Steve Gadd - batería; Anthony Jackson - bajo; Barry Miles: teclados; Mingo Lewis - percusión; Eddie Colon - percusión

Scott Muni, actuando como maestro de ceremonias de este programa, hace una referencia a cómo la audiencia está a punto de escuchar algo de música "real" justo antes de traer a Al Di Meola y su banda solista para una exhibición electrizante de fusión de jazz y rock. Es casi como si el locutor estuviera prometiendo al público la redención por haber tenido que soportar el rock y la discoteca corporativos. Recuerde, esto fue 1978 ...

Di Meola, un graduado de Berklee School of Music cuyo estilo de guitarra deslumbrante combinaba los mejores elementos del rock y el jazz, acababa de dejar Return to Forever, la innovadora banda de fusión que incluía a Chic Corea en los teclados, Stanley Clarke en el bajo y Lenny White en la batería . Durante este tiempo fue uno de los músicos de jazz-rock más célebres de la escena. Dos años antes, mientras todavía estaba en Return to Forever, Di Meola había lanzado Land of the Midnight Sun; lo siguió en 1977 con Elegant Gypsy, que fue Gold en Estados Unidos. El éxito fue impulsado por las estaciones de radio FM, un benefactor poco probable dado su apoyo a regañadientes del jazz-fusión.

Este espectáculo, grabado para King Biscuit Flower Hour en el Palladium Theatre de Nueva York, cuenta con una banda de estrellas que se reunió para grabar el álbum de 1978, Casino. Con Steve Gadd en la batería, Barry Miles en los teclados, el extraordinario bajista Anthony Jackson y una sección de percusión que incluye a Mingo Lewis, estos muchachos realmente podrían tocar, incluso si no hubieran trabajado juntos durante mucho tiempo. Para el set, Di Meola mezcla material de sus tres álbumes en solitario, incluido Casino. "Chasin 'the Voodoo", "Dark Eye Tango", "Short Tails Of The Black Forest" y "Fantasia Suite For Two Guitars" se tocan con velocidad y precisión, y el poder de la sección rítmica de Gadd / Jackson es innegable. .

Las cosas se tuercen cuando Di Meola ofrece un nuevo arreglo del clásico de jazz de Chick Corea, compañero de banda de RTF, "Captain Senór Mouse". Dado que la mayoría de las canciones duran entre cinco y diez minutos, Di Meola está ansioso por dar a sus jugadores un espacio y tiempo considerables para solos y estirarse. Otros aspectos destacados incluyen "Midnight Tango" y la poderosa "Carrera con el diablo en la carretera española". La banda termina su bis con una atronadora respuesta de la multitud. Sin conocer ningún otro material nuevo, la banda realiza una repetición de "Chasin 'the Voodoo".

Di Meola se ha mantenido como una superestrella del jazz fusión desde entonces, aunque en estos días se está enfocando mucho más en la música acústica y en inclinaciones más directas al jazz.
https://www.wolfgangs.com/music/al-di-meola/audio/20050087-180.html?tid=30840

www.aldimeola.com ...


Wes Montgomery ‎• Portrait Of Wes



Jimmy McGriff • Movin Upside The Blues



Review by Scott Yanow
For his second Jazz America LP, organist Jimmy McGriff is heard on one selection (Kenny Burrell's "All Day Long") left over from the first session (which features a septet including Harold Vick on tenor and trumpeter Danny Moore), plus four numbers from 1981 with altoist Arnold Sterling, guitarist Jimmy Ponder, trumpeter Bill Hardman, and Vick. As usual, most of the music is blues-based, although the inclusion of "Moonlight Serenade" in this soul-jazz setting is a pleasant surprise.
 
/////////
 
Reseña de Scott Yanow
Para su segundo LP de Jazz America, se escucha al organista Jimmy McGriff en una selección ("All Day Long" de Kenny Burrell) que queda de la primera sesión (que presenta un septeto que incluye a Harold Vick en el tenor y el trompetista Danny Moore), más cuatro temas de 1981 con el altoista Arnold Sterling, el guitarrista Jimmy Ponder, el trompetista Bill Hardman y Vick. Como es habitual, la mayor parte de la música está basada en el blues, aunque la inclusión de "Moonlight Serenade" en este escenario de soul-jazz es una agradable sorpresa.



Tuesday, March 30, 2021

Sonny Stitt • Goin' Down Slow

 



One of the most exceptional and widely recorded saxophonists, Edward "Sonny" Stitt led many sessions for Prestige, from the late 1940s until the early 1970s. So Doggone Good, made in September 1972 (seven months after Goin' Down Slow, with which it's paired here), was, in fact, his final Prestige LP. Stitt (1924-1982), whose razor-sharp, voluble attack marked him as a quintessential bopper, was deeply engaged in the blues. Seven of the 11 tunes (and four of the five herein that he composed) are blues of various shades, including this set's centerpiece, the mesmerizing, extended "Miss Ann, Lisa, Sue and Sadie," featuring the leader's octet augmented by a string quartet arranged by trumpeter Thad Jones. Backed by two top-flight rhythm sections, keyed by Hank Jones or Hampton Hawes, Stitt is consistently masterful, whether playing a show tune ballad ("Where Is Love?"), a bebop burner ("Speculation"), a then-current pop tune (Randy Newman's "Living Without You"), or one of the aforementioned strong blues statements.

/////////


Edward "Sonny" Stitt, uno de los saxofonistas más excepcionales y más grabados, dirigió muchas sesiones para Prestige, desde finales de los años 40 hasta principios de los 70. So Doggone Good, realizado en septiembre de 1972 (siete meses después de Goin' Down Slow, con el que se empareja aquí), fue, de hecho, su último LP para Prestige. Stitt (1924-1982), cuyo ataque afilado y voluble lo marcó como un bopper por excelencia, estaba profundamente comprometido con el blues. Siete de las 11 melodías (y cuatro de las cinco aquí compuestas) son blues de varios matices, incluida la pieza central de este conjunto, la hipnotizante y extensa "Miss Ann, Lisa, Sue and Sadie", en la que aparece el octeto del líder aumentado por un cuarteto de cuerda con arreglos del trompetista Thad Jones. Respaldado por dos secciones rítmicas de primera categoría, con Hank Jones o Hampton Hawes, Stitt es siempre magistral, ya sea tocando una balada de espectáculo ("Where Is Love?"), un tema bebop ("Speculation"), un tema pop de actualidad (Living Without You de Randy Newman), o una de las mencionadas declaraciones de blues.


www.sonnystitt.com ...



Colaborador / Contributor:  peer57


Jim Hall • Jim Hall's Three

 


Memphis Slim • Memphis Slim and the Honky-Tonk Sound

 



Artist Biography
Memphis Slim would take the Blues to places it never imagined. He was a prolific author of many enduring classics of the Blues lexicon, including “Mother Earth,” “Everyday I Have the Blues,” and countless others. But as a performer, his everlasting significance was in opening unexpected doors, and letting the music take wing in places where it had never extended. Blues artists had often attained modest levels of popularity, but the bulk of the audience base was essentially derived from the black lower classes. Blues clubs, where common folk let loose at the end of the day, offered music that was ribald and highly suggestive. He was a fabulous keyboard player, an accomplished composer and a soulful vocalist. Like most adept blues pianists, his range goes beyond basic Chicago blues to boogie, jump blues and R&B flavors.

Whether it was the 30’s, 40’s, even the 50’s, Blues tended to be isolated from larger society, Memphis Slim changed all that, especially in the aftermath of settling in Europe in 1963, living in France until his 1988 death. He proceeded to bring a brisk air of sophistication and polish to a rough-hewn art form, developing a presentation that was conducive to concert hall environs. He was a pioneer in this regard, realizing that Blues could only capture the imagination of a mass audience if it was presented with stylishness and refinement. Yet he never compromised the integrity of the music, its core grittiness and honesty was fully maintained. Peter 'Memphis Slim' Chatman went on to become the toast of the Continent.

Memphis Slim's fascinating story begins in Memphis in 1915, and sometime in the 1930’s he settled in Chicago and began displaying his considerable piano skills, landing his first record deal with Okeh in 1939. The first of many labels he recorded for over the next 50 years. Roosevelt Sykes was Slim’s mentor, but Slim never imitated him. He took Bill Broonzy’s advice and developed his own style, characterized by a forceful delivery from burnished vocals while his keyboard work was equally dominating. In 1947, he recorded for the Miracle label backed by his band The House Rockers. Some of the classics included “Lend Me Your Love,” “ Rockin’ The House,” Messin’ Around,” “Blue and Lonesome,” and “Nobody Loves Me” (better known by subsequent covers by Lowell Fulson, BB King, and Joe Williams as Everyday I Have The Blues).

The first of several versions of “Mother Earth,” was heard circa 1950 on the Premium label. He had a very fertile stay on the United label from 1952-54, while also acquiring guitarist in Matt 'Guitar' Murphy. He did “At the Gate of Horn,” a superb date for Vee Jay in 1959. This session had everything: super piano solos, a strong lineup of horn players, clever, well-written and sung lyrics, and a seamless pace that kept things moving briskly from beginning to end.

Recording prolifically during every period of his career, he had a very strong relation with Folkways, which has been reissued as “The Folkways Years 1959-1973. Then he found time to record five albums for Bluesville and Battle during 1960-1962 that have been reissued in the Original Blues Classics series. “Raining the Blues,” has an extended trio session with guitarist Lafayette Thomas and bassist Wendell Marshall plus a solo set that includes four guest appearances by Buster “Harpie” Brown on harmonica. “All Kinds of Blues,” “Alone with the Blues,” and “Steady Rolling Blues” are each solo outings with Slim showing off his expertise on blues at various tempos, boogie-woogie, and blues ballads. He also makes four rare appearances on organ during “Steady Rollin’ Blues.” In Paris: “Baby Please Come Home,” is a spirited trio outing from 1962 with bassist Willie Dixon and drummer Philippe Combelle. When the combo toured Europe that year, Slim decided to take up permanent residency in Paris.

He was able to capitalize on the Blues Revival of the late ‘60’s and became a superstar in Europe, and that transcended back to the states where he was acknowledged as a master by hordes of aspiring rockers and record buying fans. Among his many European recording sessions, in 1970, Memphis Slim hooked up with fellow Chicago blues great Buddy Guy while the guitarist was touring Europe with the Rolling Stones, and recorded the tracks for “South Side Reunion,” originally released on Warner Bros. in 1972.. He did a lot of solo sessions with just a drummer Michel Denis, for most of the ‘70’s and 80’s. He lived very well in his exile, and would go on touring and recording throughout the rest of his distinguished career

Memphis Slim took his blues piano from Beale Street in Memphis to the Boulevards of Paris, where he died in 1988.

Before his death in 1988, the U.S. Senate honored Memphis Slim with the title of Ambassador-at-Large of Good Will, while the French government bestowed him with the title of Commander of Arts and Letters. Memphis Slim was inducted into the Blues Foundation's Hall of Fame in 1989.
https://musicians.allaboutjazz.com/memphisslim

/////////


Biografía del artista
Memphis Slim llevaría a los Blues a lugares que nunca imaginó. Fue un autor prolífico de muchos clásicos duraderos del léxico del Blues, incluyendo "Mother Earth", "Everyday I Have the Blues" e innumerables otros. Pero como intérprete, su significado eterno fue abrir puertas inesperadas y dejar que la música se alzara en lugares donde nunca se había extendido. Los artistas del blues habían alcanzado a menudo niveles modestos de popularidad, pero la mayor parte de la base de público se derivaba esencialmente de las clases bajas negras. Los clubes de blues, donde el folclore común se soltaba al final del día, ofrecían música que era atrevida y muy sugestiva. Era un fabuloso teclista, un compositor consumado y un vocalista conmovedor. Como la mayoría de los pianistas expertos en blues, su gama va más allá del blues básico de Chicago, hasta el boogie, el jump blues y los sabores de R&B.

Ya fuera en los años 30, 40, incluso en los 50, los Blues tendían a estar aislados de la sociedad en general, Memphis Slim cambió todo eso, especialmente después de establecerse en Europa en 1963, viviendo en Francia hasta su muerte en 1988. Procedió a dar un aire de sofisticación y pulido a una forma de arte tosca, desarrollando una presentación que condujo a los alrededores de la sala de conciertos. Fue un pionero en este sentido, al darse cuenta de que el Blues sólo podía captar la imaginación de un público masivo si se presentaba con estilo y refinamiento. Sin embargo, nunca comprometió la integridad de la música, sino que mantuvo su valentía y honestidad. Peter'Memphis Slim' Chatman se convirtió en el brindis del continente.

La fascinante historia de Memphis Slim comienza en Memphis en 1915, y en algún momento de la década de 1930 se estableció en Chicago y comenzó a mostrar sus considerables habilidades pianísticas, logrando su primer contrato discográfico con Okeh en 1939. El primero de muchos sellos que grabó durante los próximos 50 años. Roosevelt Sykes fue el mentor de Slim, pero Slim nunca lo imitó. Siguió el consejo de Bill Broonzy y desarrolló su propio estilo, caracterizado por una entrega contundente de voces pulidas, mientras que su trabajo con el teclado era igualmente dominante. En 1947, grabó para el sello Miracle con el apoyo de su banda The House Rockers. Algunos de los clásicos incluyeron "Lend Me Your Love", "Rockin' The House", "Messin' Around", "Blue and Lonesome" y "Nobody Loves Me" (más conocido por las versiones posteriores de Lowell Fulson, BB King y Joe Williams como Everyday I Have The Blues).

La primera de varias versiones de "Madre Tierra", se escuchó alrededor de 1950 en la etiqueta Premium. Tuvo una estancia muy fértil en el sello United entre 1952 y 1954, a la vez que adquirió guitarrista en Matt'Guitar' Murphy. Hizo "At the Gate of Horn", una cita magnífica para Vee Jay en 1959. Esta sesión tuvo de todo: solos de súper piano, una fuerte formación de trompetistas, letras inteligentes, bien escritas y cantadas, y un ritmo ininterrumpido que mantuvo las cosas en movimiento de principio a fin.

Grabando prolíficamente durante cada período de su carrera, tuvo una relación muy fuerte con Folkways, que ha sido reeditada como "The Folkways Years 1959-1973". Luego encontró tiempo para grabar cinco álbumes para Bluesville y Battle durante 1960-1962 que han sido reeditados en la serie Original Blues Classics. "Raining the Blues" tiene una larga sesión de trío con el guitarrista Lafayette Thomas y el bajista Wendell Marshall, además de un set de solos que incluye cuatro apariciones como invitado de Buster "Harpie" Brown sobre harmónica. "All Kinds of Blues", "Alone with the Blues" y "Steady Rolling Blues" son cada una de las salidas en solitario con Slim demostrando su experiencia en el blues en varios tempos, boogie-woogie y baladas de blues. También hace cuatro apariciones raras en el órgano durante "Steady Rollin' Blues". En París: "Baby Please Come Home" es una salida en trío de 1962 con el bajista Willie Dixon y el baterista Philippe Combelle. Cuando el combo viajó por Europa ese año, Slim decidió hacer la residencia permanente en París.

Fue capaz de capitalizar el Blues Revival de finales de los'60 y se convirtió en una superestrella en Europa, y eso trascendió a los estados donde fue reconocido como un maestro por hordas de aspirantes a rockeros y aficionados a la compra de discos. Entre sus muchas sesiones de grabación en Europa, en 1970, Memphis Slim se juntó con el gran Buddy Guy del blues de Chicago mientras el guitarrista estaba de gira por Europa con los Rolling Stones, y grabó los temas para "South Side Reunion", lanzada originalmente por Warner Bros. en 1972. Hizo muchas sesiones en solitario con el baterista Michel Denis, durante la mayor parte de los años 70 y 80. Vivió muy bien en su exilio, y continuó con sus giras y grabaciones durante el resto de su distinguida carrera.

Memphis Slim llevó su piano de blues desde Beale Street en Memphis a los Boulevards de París, donde murió en 1988.

Antes de su muerte en 1988, el Senado de Estados Unidos honró a Memphis Slim con el título de Embajador en General de Buena Voluntad, mientras que el gobierno francés le otorgó el título de Comandante de las Artes y las Letras. Memphis Slim fue admitido en el Salón de la Fama de la Blues Foundation en 1989.
https://musicians.allaboutjazz.com/memphisslim


Steven Reinhardt Quartet • Thaissy Bolero

 



French Gipsy swing guitar performer and composer.

www.facebook.com/Steven.Reinhardt ...


Eric Alexander • Eric Alexander with Strings

 



To paraphrase Cole Porter: "Bird did it, Chet did it... even many vocalists I bet did it..." And now tenor saxophonist Eric Alexander did it—recorded an album with strings, that is. This represents quite a departure for Alexander who is widely known as one of the more emotive and resourceful improvisers on the scene; but so it was too for Charlie Parker, the foremost architect and unquestioned sovereign of the bop movement who was the first post-Swing Era superstar to record with a string orchestra, way back in 1950, laying bare the path that trumpeter Chet Baker and others would follow.

Is Alexander's conversion the start of an enduring love affair or more like a passing fancy? That jury remains out, but a clue may be found in the CD's modest thirty-seven-minute running time. That doesn't speak well for any sort of long-term commitment. Alexander says recording an album with strings has always been a dream of his; now that it has been done, he may presumably revert to his more customary fire-breathing persona. Meanwhile, what he has imparted are five well-crafted ballads (nothing Alexander embarks upon is less than well-crafted): his own melodious theme, "Gently," Henry Mancini's "Dreamsville," Leonard Bernstein's "Some Other Time," Horace Silver's "Lonely Woman" Lew Brown / Ray Henderson's standard, "The Thrill Is Gone," and one slightly more animated number, Mancini's "Slow, Hot Wind."

To carry out his purpose, Alexander has enlisted the support of his working group (David Hazeltine, piano; John Webber, bass; Joe Farnsworth, drums) and a thirteen-member string section plus flute and French horn arranged and conducted by Dave Rivello. Even at these tempos, Alexander's mastery is self-evident, his solos never less than perceptive and engaging. Whether that is enough to please fans of the more hard-blowing Alexander remains to be seen, but one thing is clear: he never gives any endeavor, no matter how far removed from his natural flight path, less than the best he has to offer. He begins "Gently," then eases the tempo even more on the haunting "Dreamsville" and wistful "Some Other Time" before tenderly caressing the alluring "Lonely Woman." The sultry "Slow, Hot Wind" responds warmly to Alexander's persuasion, while "The Thrill Is Gone" affirms one last time his consummate mastery of the ballad style.

As was true on his recent album Leap of Faith (Giant Step Arts, 2019), Alexander seems determined to forswear his comfort zone and traverse new avenues of inspiration. On With Strings he has fulfilled a dream, which means the album will remain close to Alexander's heart no matter how warm or chilly the collective response to it may be.
https://www.allaboutjazz.com/with-strings-eric-alexander-highnote-records

////////////


A sus 51 años, el saxofonista Eric Alexander se ha convertido en uno de los mejores representantes del post-hard más clasicista.

Y lo ha hecho sin ruido, sólo mediante un trabajo metódico y regular, al modo de una hormiga.

Tanto es así que Eric Alexander lleva ya grabados 44 álbumes a su nombre, ya sea sólo o en compañía de otros.

Colegas suyos de su misma generación como Joshua Redman o Chris Potter no han grabado tanto ni han sido tan regulares como Alexander.

Su nuevo disco lleva por título ‘Eric Alexander with Strings’ y como su nombre indica es un disco, el primero de su carrera, en el que el saxofonista se encuentra acompañado por una orquesta de cuerdas.

Y el resultado es un disco sedoso, elegante y refinado, de poco más de 35 minutos de duración. Más que suficiente para dar cuenta de su valía musical.

‘Eric Alexander with Strings’ se compone de seis temas, todos y cada uno de ellos standars de jazz.

Aquí están, por ejemplo, ‘Some Other Time’, firmado por Leonard Bernstein, ‘Lonely Woman’ de Horace Silver, ‘Slow, Hot Wind’ de Henri Mancini y ‘The Thrill Is Gone’ el blues tema popularizado por B.B. King y que acabó siendo, prácticamente, su imagen de marca.

En este ‘Eric Alexander with Strings’ se encuentra acompañado por su sección rítmica habitual; el pianista David Hazeltine, el contrabajista John Webber y el baterista Joe Farnsworth. La dirección de la orquesta y los arreglos han corrido a cargo de Dave Rivello.

Buen disco de jazz clásico, que se deja escuchar con agrado.
http://www.distritojazz.com/discos-jazz/eric-alexander-eric-alexander-with-strings


www.ericalexanderjazz.com ...


Kombo • Cookin' Out


The duo of organist Ron Pedley and guitarist Jon Pondel, who originally played together in the group Uncle Festive, separated to work on other projects, and then reunited as Kombo.

 




Monday, March 29, 2021

VA • Technicolor Paradise - Rhum Rhapsodies & Other Exotic Delights

 


 Close your eyes and dream for a moment. There are beaches and palm trees. Long drinks are served with parasols and consumed while relaxing in hammocks to the distant sound of bird calls and bongo drums. There is no stress and the only adventure is the kind you seek for yourself when you go out into the jungle like a version of Indiana Jones.

Of course, this is all fiction. But the point is that music can create fictional worlds as well as texts and images. In fact, a whole genre was invented to support a dream world. The genre was fittingly called Exotica and the term was coined when Si Waronker, co-founder of Liberty Records, made up the title for pianist Martin Denny's 1957 album that helped define a genre of exotic musical escapism.

One of the future standards of Exotica from that particular album, "Quiet Village," can also be found on an ambitious and joyful compilation of Exotica: Technicolor Paradise: Rhum Rhapsodies & Other Delights. However, it is not the original by Denny, but a version by the Five Glow Tones that introduces the signature bass line and brings in wordless voices and chiming vibraphone. So it goes with the rest of the triple-album. There is no Denny, no Esquivel, Les Baxter or other stars of the genre. Instead, the focus is directed to lesser known acts like The Palatons, The Potted Palm and The Shelltones. One of the important exceptions to this rule is jazz-organist Jimmy McGriff, whose groovy "Jungle Cat" is one of the highlights of the album. Unfortunately for vinyl lovers, it is a bonus track to the CD version.

Titles like "Moon Mist," "Polynesian Paradise," "Enchantment," "Arabian Rhythm" and "The Voodoo Walk" say everything about a genre that wants to conjure strange and mystic musical landscapes without taking itself too seriously. Much of this music was dreamt up by local American acts, but in the end, it does not matter. The goal is not to create authentic world music, but rather to invent musical postcards from distant shores.

The strength of Technicolor Paradise: Rhum Rhapsodies & Other Delights is that it shows the diversity of the genre. The album is divided intro three sections: Daiquiri Dirges, Rhum Rhapsodies and Mai Tai Mambos. The first section focuses on guitar instrumentals, the second on vocal tracks and the third takes Exotica to the dance floor where an influence from jazz is also felt.

Breezy vocals, vibraphone, swampy organ, honking saxophone, spiky guitar, dancing percussion, rolling piano and the roar of a lion! This compilation has everything. Paradoxically, it is not a compilation that belongs on a desert island, but it is an expertly compiled compendium of cool musical kitsch that is worth diving into.
By JAKOB BAEKGAARD
May 30, 2018
https://www.allaboutjazz.com/technicolor-paradise-rhum-rhapsodies-and-other-exotic-delights-various-artists-numero-group-review-by-jakob-baekgaard.php



It was a musical cocktail born in a marketing meeting: Two parts easy listening, one part jazz, a healthy dollop of conga drums, a sprinkling of bird calls, and a pinch of textless choir. Serve garnished with an alluring female on the album jacket for best results. Exotica! The soundtrack for a mythical air conditioned Eden, packaged for mid-century, tiki torch-wielding armchair safariers. Be it mosquito-bitten torch singers, landlocked surf quartets, fad-chasing jazz combos, mad genius band leaders, D-list actors, or a middle aged loner programming bird calls into a Hammond, Exotica was always more concerned with what geography might sound like over who was conducting. Captured across three albums are 48 (54 on the CD) curious examples of the short-lived genre's reach, each summoning their own sonic visions of Shangri La, bringing their versions of the Pacific, Africa, and the Orient to the hinterlands of America. Technicolor Paradise is where one makes it, after all.
https://daddykool.com/UPC/825764106528

/////////////


 Cierra los ojos y sueña por un momento. Hay playas y palmeras. Los tragos largos se sirven con sombrillas y se consumen mientras uno se relaja en las hamacas con el sonido lejano de los cantos de los pájaros y los tambores de bongo. No hay estrés y la única aventura es la que se busca uno mismo al adentrarse en la selva como una versión de Indiana Jones.

Por supuesto, todo esto es ficción. Pero la cuestión es que la música puede crear mundos de ficción tan bien como los textos y las imágenes. De hecho, se inventó todo un género para apoyar un mundo onírico. El género se llamó acertadamente Exotica y el término se acuñó cuando Si Waronker, cofundador de Liberty Records, inventó el título del álbum del pianista Martin Denny de 1957 que ayudó a definir un género de escapismo musical exótico.

Uno de los futuros estandartes de la Exótica de ese álbum en particular, "Quiet Village", también puede encontrarse en una ambiciosa y alegre compilación de Exótica: Technicolor Paradise: Rhum Rhapsodies & Other Delights. Sin embargo, no es la original de Denny, sino una versión de los Five Glow Tones que introduce la línea de bajo característica y aporta voces sin palabras y vibráfono. Así ocurre con el resto del triple álbum. No hay Denny, ni Esquivel, ni Les Baxter, ni otras estrellas del género. En su lugar, la atención se dirige a actos menos conocidos como The Palatons, The Potted Palm y The Shelltones. Una de las excepciones importantes a esta regla es el organizador de jazz Jimmy McGriff, cuyo groovy "Jungle Cat" es uno de los puntos fuertes del álbum. Desgraciadamente para los amantes del vinilo, es un bonus track de la versión en CD.

Títulos como "Moon Mist", "Polynesian Paradise", "Enchantment", "Arabian Rhythm" y "The Voodoo Walk" lo dicen todo sobre un género que quiere conjurar paisajes musicales extraños y místicos sin tomarse demasiado en serio. Gran parte de esta música fue ideada por actos locales estadounidenses, pero al final, no importa. El objetivo no es crear auténticas músicas del mundo, sino inventar postales musicales de orillas lejanas.

La fuerza de Technicolor Paradise: Rhum Rhapsodies & Other Delights es que muestra la diversidad del género. El álbum se divide en tres secciones: Daiquiri Dirges, Rhum Rhapsodies y Mai Tai Mambos. La primera sección se centra en los instrumentales de guitarra, la segunda en los temas vocales y la tercera lleva la Exótica a la pista de baile, donde también se percibe una influencia del jazz.

Voces alegres, vibráfono, órgano pantanoso, saxofón sonoro, guitarra punzante, percusión danzante, piano ondulante y el rugido de un león. Esta compilación lo tiene todo. Paradójicamente, no es una compilación que pertenezca a una isla desierta, pero es un compendio experto de kitsch musical genial en el que vale la pena sumergirse.
Por JAKOB BAEKGAARD
30 de mayo de 2018
https://www.allaboutjazz.com/technicolor-paradise-rhum-rhapsodies-and-other-exotic-delights-various-artists-numero-group-review-by-jakob-baekgaard.php



Fue un cóctel musical nacido en una reunión de marketing: Dos partes de easy listening, una parte de jazz, una buena dosis de conga, una pizca de canto de pájaros y una pizca de coro sin texto. Sírvelo con una seductora mujer en la portada del álbum para obtener los mejores resultados. ¡Exótica! La banda sonora de un mítico Edén con aire acondicionado, empaquetada para los safaris en sillón de mediados de siglo y con antorchas tiki. Ya se trate de cantantes de antorchas picados por los mosquitos, cuartetos de surf sin salida al mar, combos de jazz que persiguen modas, líderes de bandas de genios locos, actores de la lista D o un solitario de mediana edad que programa los cantos de los pájaros en un Hammond, Exotica siempre se preocupó más por cómo sonaría la geografía que por quién la dirigía. A lo largo de tres álbumes hay 48 (54 en el CD) curiosos ejemplos del alcance del efímero género, cada uno de los cuales invoca sus propias visiones sonoras de Shangri La, llevando sus versiones del Pacífico, África y Oriente a las tierras del interior de América. Al fin y al cabo, el Paraíso Technicolor está donde uno lo hace.
https://daddykool.com/UPC/825764106528

 



Christian Sands • Reach

 



A sophisticated jazz pianist, Christian Sands emerged in the 2000s displaying his deep understanding of the post-bop and swing traditions. A protégé of the late Dr. Billy Taylor, Sands drew early accolades for his performances at the 2006 and 2007 Grammy Awards, as well as similar appearances alongside Taylor at the Kennedy Center. Following early solo albums and work as a member of Christian McBride's band, the pianist came into his own with his 2017 Mack Avenue debut, Reach, and its 2018 follow-up, Facing Dragons.

Sands was born in 1989 in New Haven, Connecticut, where he first started playing piano at age three, and by age five he was composing. As a teenager, he attended both the Neighborhood Music School and the Educational Center for the Arts in New Haven. He was also a regular participant in the Jazz in July music camp at the University of Massachusetts Amherst, where he first met his mentor, pianist Billy Taylor. After high school, Sands further honed his skills at the Manhattan School of Music, where he graduated with his bachelor's and master's degrees. Since leaving school, he has performed with a bevy of luminaries, including Lou Donaldson, Kirk Whalum, Phil Woods, James Moody, and Wycliffe Gordon.

As a solo artist, Sands debuted with Footprints at age 12 in 2002. He followed up with 2004's Harmonia and 2008's Risin', the latter of which featured trumpeter Josh Evans. There were also high-profile appearances at the 2006 and 2007 Grammys, including a duet with legendary pianist Oscar Peterson. Sands gained wider recognition performing as a guest of Taylor at the pianist's 2006 and 2007 Jazz at Kennedy Center series. He then joined bassist Christian McBride's outfit, contributing to albums like 2013's Out Here and People Music. He also recorded with bassist Ben Williams, and appeared with the Manhattan School of Music Afro-Cuban Jazz Orchestra, led by Bobby Sanabria, on the Grammy-nominated Kenya Revisited Live.

In 2014, Sands was a finalist in the American Pianists Association Jazz Fellowship Awards. Three years later, he released Reach, his debut album for Mack Avenue Records. Featured on the record were guest appearances by guitarist Gilad Hekselman, bassist McBride, and saxophonist Marcus Strickland. The following year, he returned on Mack Avenue with Facing Dragons, which featured his core rhythm section of bassist Yasushi Nakamura and drummer Jerome Jennings, as well as contributions by Strickland and trumpeter Keyon Harrold. Coming off a two-year residency living in Shanghai, Sands released Be Water, which found him drawing inspiration from martial arts icon Bruce Lee.
https://www.allmusic.com/artist/christian-sands-mn0002086938/biography


Review:
A lot plays into the success of an artist's reach, with content and presentation obviously ranking high on the list. But above all, an artist has to be willing to extend a hand if they expect listeners to do the same. Many simply reach for the musical stars without really considering the need to reach out to potential audiences through the music. Pianist Christian Sands doesn't fall into that trap. His reach—both up and out—is long and wide, exemplified on this aptly named date.

Despite any potential allusions in the previous paragraph or the titular ideal, Reach doesn't pander to populist tastes or compromise in anyway. It simply has quality material performed at an extremely high level that can appeal to a wide variety of listeners, ranging from the jazz curious to the jazz cognoscenti. If you've found your way to this site and this review, chances are there's something that appeals to you here, whether you fancy yourself a modernist, a traditionalist, a blues adherent, a neo-soul devotee, a post-bop fan, a Latin jazz lover, or something else entirely. Sands manages to craft unique statements that touch on all of the aforementioned topics, often blending or countervailing one with the other within a single song, and once your ear is hooked, that's it.

Reach opens with "Armando's Song," a nod to the great Chick Corea that seems to be cut from the same cloth—or, perhaps, the same vocabulary—as Corea's "Armando's Rhumba." Sands, however, isn't one to plagiarize, and the propulsive swing roller coaster that follows the theme proves that point. A rush of optimism blotting out the face of hate follows that eye-opening number. "Song Of The Rainbow People" speaks to the need for unity and togetherness, both in name and sound. There are hints of gray skies in the mix, but the sun burns the clouds away.

Those opening invitations expose listeners to the tightly-formed trio that's the backbone of this album—Sands, bassist Yasushi Nakamura, and drummer Marcus Baylor—and the three tracks that immediately follow demonstrate how that group reacts to new voices in the mix. Marcus Strickland first spurs the band on with his tenor saxophone on the driven "Pointing West." Then he puts his tenor and bass clarinet to good use on an electro-dusted chill ride dubbed "Freefall." Both numbers find the core band expanding its outlook and adapting to the presence of their guest. The same thing can be said to happen when percussionist Cristian Rivera drops in to add some Latin sizzle to the festive "¡Óyeme!."

The second half of the album is just as inclusive in all respects. "Bud's Tune" pares things back to a trio configuration as Sands salutes bebop pioneer Bud Powell; "Reaching For The Sun" walks on a pseudo-Brazilian groove, carries hints of Corea and Pat Metheny in its DNA, gives Sands a chance to dazzle with his glistening glances, and brings guitarist Gilad Hekselman into the picture for the first of his three consecutive appearances; a cover of "Use Me" retains its Bill Withers-born soulfulness while taking on a new skulking-turned-swinging-turned-skulking rhythmic shape and opening up some space for Christian McBride to bow the truth; and "Gangstalude" injects a hip-hop attitude and foundation into the program. Then Sands ends with what's, perhaps, the biggest surprise of all: a heartfelt performance of "Somewhere Out There" from An American Tail (Amblin Entertainment/Sullivan Bluth Studios, 1986). It opens lyrically and loyally before taking flight in reflective-cum-resounding fashion. It's the last chapter in this tale of many tones, serving as the final indication of Sands' willingness to embrace diversity in sound and scope. Everything and everyone seems to be within his reach.
By Dan Bilawsky
April 19, 2017
https://www.allaboutjazz.com/reach-christian-sands-mack-avenue-records-review-by-dan-bilawsky.php

/////////

Christian Sands, un sofisticado pianista de jazz, surgió en la década de 2000 mostrando su profundo conocimiento de las tradiciones post-bop y swing. Protegido por el difunto Dr. Billy Taylor, Sands recibió los primeros elogios por sus actuaciones en los premios Grammy de 2006 y 2007, así como por sus apariciones junto a Taylor en el Kennedy Center. Tras sus primeros álbumes en solitario y su trabajo como miembro de la banda de Christian McBride, el pianista se dio a conocer con su debut en Mack Avenue en 2017, Reach, y su continuación en 2018, Facing Dragons.

Sands nació en 1989 en New Haven, Connecticut, donde empezó a tocar el piano a los tres años, y a los cinco ya componía. De adolescente, asistió tanto a la Neighborhood Music School como al Educational Center for the Arts de New Haven. También participó regularmente en el campamento de música Jazz in July de la Universidad de Massachusetts Amherst, donde conoció a su mentor, el pianista Billy Taylor. Después del instituto, Sands siguió perfeccionando sus habilidades en la Manhattan School of Music, donde se graduó con una licenciatura y un máster. Desde que dejó la escuela, ha actuado con un grupo de luminarias, como Lou Donaldson, Kirk Whalum, Phil Woods, James Moody y Wycliffe Gordon.

Como artista en solitario, Sands debutó con Footprints a los 12 años en 2002. Siguió con Harmonia, de 2004, y Risin', de 2008, este último con la participación del trompetista Josh Evans. También tuvo apariciones destacadas en los Grammys de 2006 y 2007, incluyendo un dúo con el legendario pianista Oscar Peterson. Sands obtuvo un mayor reconocimiento actuando como invitado de Taylor en la serie Jazz at Kennedy Center de 2006 y 2007 del pianista. Luego se unió al conjunto del bajista Christian McBride, contribuyendo a álbumes como Out Here y People Music de 2013. También grabó con el bajista Ben Williams, y apareció con la Manhattan School of Music Afro-Cuban Jazz Orchestra, dirigida por Bobby Sanabria, en el disco Kenya Revisited Live, nominado al Grammy.

En 2014, Sands fue finalista en los premios Jazz Fellowship de la American Pianists Association. Tres años después, publicó Reach, su álbum de debut para Mack Avenue Records. En el disco aparecían como invitados el guitarrista Gilad Hekselman, el bajista McBride y el saxofonista Marcus Strickland. Al año siguiente, regresó a Mack Avenue con Facing Dragons, que incluía su sección rítmica principal, formada por el bajista Yasushi Nakamura y el baterista Jerome Jennings, así como contribuciones de Strickland y el trompetista Keyon Harrold. Tras una residencia de dos años en Shanghai, Sands publicó Be Water, en el que se inspiró en el icono de las artes marciales Bruce Lee.
https://www.allmusic.com/artist/christian-sands-mn0002086938/biography


Reseña:
Hay muchas cosas que influyen en el éxito de un artista, y el contenido y la presentación ocupan obviamente un lugar destacado en la lista. Pero, sobre todo, un artista tiene que estar dispuesto a tender la mano si espera que los oyentes hagan lo mismo. Muchos se limitan a alcanzar a las estrellas musicales sin considerar realmente la necesidad de llegar al público potencial a través de la música. El pianista Christian Sands no cae en esa trampa. Su alcance -tanto hacia arriba como hacia afuera- es largo y amplio, ejemplificado en esta fecha tan acertada.

A pesar de las posibles alusiones en el párrafo anterior o el ideal del título, Reach no alcahuetea los gustos populistas ni hace concesiones de ningún tipo. Simplemente tiene material de calidad interpretado a un nivel extremadamente alto que puede atraer a una amplia variedad de oyentes, desde los curiosos del jazz hasta los cognoscentes del jazz. Si has llegado a este sitio y a esta reseña, lo más probable es que haya algo que te atraiga aquí, tanto si te consideras un modernista, un tradicionalista, un adepto del blues, un devoto del neo-soul, un fanático del post-bop, un amante del jazz latino o algo totalmente distinto. Sands se las arregla para elaborar declaraciones únicas que tocan todos los temas mencionados, a menudo mezclando o contrarrestando unos con otros dentro de una misma canción, y una vez que tu oído se engancha, eso es todo.

Reach se abre con "Armando's Song", un guiño al gran Chick Corea que parece estar cortado de la misma tela -o, quizás, del mismo vocabulario- que "Armando's Rhumba" de Corea. Sin embargo, Sands no es de los que plagian, y la propulsiva montaña rusa de swing que sigue al tema lo demuestra. Un torrente de optimismo que borra la cara del odio sigue a ese número revelador. "Song Of The Rainbow People" habla de la necesidad de unidad y unión, tanto en el nombre como en el sonido. Hay indicios de cielos grises en la mezcla, pero el sol quema las nubes.

Esas invitaciones iniciales exponen a los oyentes al trío estrechamente formado que es la columna vertebral de este álbum -Sands, el bajista Yasushi Nakamura, y el baterista Marcus Baylor- y las tres pistas que siguen inmediatamente demuestran cómo ese grupo reacciona a las nuevas voces en la mezcla. Marcus Strickland espolea primero a la banda con su saxo tenor en la impulsiva "Pointing West". A continuación, pone su clarinete tenor y bajo a buen uso en un paseo chill electro-descongelado apodado "Freefall". En ambos números, la banda principal amplía su perspectiva y se adapta a la presencia de su invitado. Lo mismo puede decirse cuando el percusionista Cristian Rivera entra para añadir un poco de chispa latina a la festiva "¡Óyeme!".

La segunda mitad del álbum es igual de inclusiva en todos los sentidos. "Bud's Tune" se reduce a una configuración de trío mientras Sands saluda al pionero del bebop Bud Powell; "Reaching For The Sun" camina sobre un groove pseudo-brasileño, lleva en su ADN toques de Corea y Pat Metheny, da a Sands la oportunidad de deslumbrar con sus relucientes miradas, y trae al guitarrista Gilad Hekselman en la primera de sus tres apariciones consecutivas; una versión de "Use Me" conserva su soulfulness nacido de Bill Withers al tiempo que adquiere una nueva forma rítmica que se convierte en un balanceo que se convierte en un balanceo y que abre un poco de espacio para que Christian McBride incline la verdad; y "Gangstalude" inyecta una actitud y una base de hip-hop en el programa. Luego Sands termina con la que es, quizás, la mayor sorpresa de todas: una sentida interpretación de "Somewhere Out There" de An American Tail (Amblin Entertainment/Sullivan Bluth Studios, 1986). Se abre de forma lírica y leal antes de alzar el vuelo de forma reflexiva y sonora. Es el último capítulo de esta historia de muchos tonos, que sirve como indicación final de la voluntad de Sands de abrazar la diversidad en el sonido y el alcance. Todo y todos parecen estar a su alcance.
Por Dan Bilawsky
19 de abril de 2017
https://www.allaboutjazz.com/reach-christian-sands-mack-avenue-records-review-by-dan-bilawsky.php


www.christiansandsjazz.com ...


Gene Ammons • The Black Cat!

 


Review by Stewart Mason
One of Gene Ammons' best late-period albums, 1970's Black Cat is a bluesy, low-key album and a comparative anomaly: a primarily acoustic soul-jazz album! Ammons was experimenting heavily with the amplified, feedback-laced electric saxophone during this period, but for Black Cat he sticks to his familiar unamplified tenor, playing raunchy gutbucket lines over Ron Carter's warm, deep-toned bass, Idris Muhammad's laid-back drums, and Harold Mabern's twinkling piano (yes, piano, not the soul-jazz cliché Hammond organ). Most of the time, only guitarist George Freeman is plugged in, but even he plays with clean-toned restraint. The centerpiece tracks are the funky soul-jazz blues "Piece to Keep Away Evil Spirits" and the more danceable, groove-oriented "Jug Eyes," which would become two of Ammons' most popular tracks, but the surprises are a pair of pop covers, Gary White's "Long Long Time" (popularized by Melanie and Linda Ronstadt) and the Beatles' "Something." Most soul-jazz covers of pop songs sound like boring, uninspired feints towards radio airplay, but Ammons turns both of these melodic ballads into solo showcases for himself and Mabern that show off both players at their finest.
https://www.allmusic.com/album/black-cat-mw0000873081

//////////////

Reseña de Stewart Mason
Uno de los mejores álbumes de Gene Ammons de la última época, Black Cat, de 1970, es un álbum bluesero y discreto y una anomalía comparativa: ¡un álbum de soul-jazz principalmente acústico! Ammons estaba experimentando mucho con el saxofón eléctrico amplificado y con retroalimentación durante este período, pero para Black Cat se ciñe a su familiar tenor no amplificado, tocando líneas de gutbucket raunchy sobre el cálido y profundo bajo de Ron Carter, la relajada batería de Idris Muhammad y el centelleante piano de Harold Mabern (sí, piano, no el cliché de órgano Hammond del soul-jazz). La mayor parte del tiempo, sólo el guitarrista George Freeman está enchufado, pero incluso él toca con una contención de tono limpio. Los temas centrales son el funky soul-jazz blues "Piece to Keep Away Evil Spirits" y el más bailable y orientado al groove "Jug Eyes", que se convertirían en dos de los temas más populares de Ammons, pero las sorpresas son un par de versiones pop, "Long Long Time" de Gary White (popularizada por Melanie y Linda Ronstadt) y "Something" de los Beatles. La mayoría de las versiones soul-jazz de canciones pop suenan como aburridas y poco inspiradas, pero Ammons convierte estas dos baladas melódicas en escaparates para él y para Mabern que muestran a ambos músicos en su mejor momento.
https://www.allmusic.com/album/black-cat-mw0000873081


Shirley Scott • Blue Seven



Blue Seven album by Shirley Scott was released Nov 27, 2001 on the Original Jazz Classics label. One of Shirley Scott's stronger dates, this quintet outing matches her organ with tenor saxophonist Oliver Nelson, trumpeter Joe Newman, bassist George Tucker, and drummer Roy Brooks. The material is varied and includes such interesting tunes as "Blue Seven," "Wagon Wheels," and a swinging "Give Me the Simple Life." Boasting three strong soloists, there are a generous number of fireworks on this blowing session, which should greatly appeal to organ, Shirley Scott, and hard bop collectors. Blue Seven music CDs ~ Scott Yanow
A standout early session from organist Shirley Scott – noteworthy in that it's a quintet recording, different than Shirley's mostly-trio output from the time! Here, she's working in a group that includes Oliver Nelson on tenor sax and Joe Newman on trumpet – and Nelson's edgey tone adds a lot to the record, as it did on other Prestige sides from the same time – a deeper soul vibe than you might normally get from Shirley alone on the Hammond. The tracks are simple swinging soul jazz numbers – handled in tight format by the group – and other players include George Tucker on bass and Roy Brooks on drums. Tunes include "Blue Seven", "Wagon Wheels", "Nancy", "Don't Worry Bout It Baby Here I Am", and "Give Me The Simple Life". CD features the bonus track "How Sweet". 

/////////////

El álbum Blue Seven de Shirley Scott se publicó el 27 de noviembre de 2001 en el sello Original Jazz Classics. Uno de los discos más fuertes de Shirley Scott, este quinteto combina su órgano con el saxofonista tenor Oliver Nelson, el trompetista Joe Newman, el bajista George Tucker y el baterista Roy Brooks. El material es variado e incluye temas tan interesantes como "Blue Seven", "Wagon Wheels" y un swing "Give Me the Simple Life". Con tres fuertes solistas, hay un generoso número de fuegos artificiales en esta sesión de soplado, que debería atraer en gran medida a los coleccionistas de órgano, Shirley Scott y hard bop. CDs de música Blue Seven ~ Scott Yanow
Una destacada sesión temprana de la organista Shirley Scott, digna de mención por tratarse de una grabación de quinteto, ¡diferente de la producción de Shirley, mayoritariamente de trío, de la época! Aquí, ella está trabajando en un grupo que incluye a Oliver Nelson en el saxo tenor y Joe Newman en la trompeta - y el tono afilado de Nelson añade mucho al disco, como lo hizo en otros lados de Prestige de la misma época - una vibración más profunda del alma que usted podría conseguir normalmente de Shirley solo en el Hammond. Los temas son simples números de soul jazz - manejados en un formato apretado por el grupo - y otros jugadores incluyen a George Tucker en el bajo y Roy Brooks en la batería. Los temas incluyen "Blue Seven", "Wagon Wheels", "Nancy", "Don't Worry Bout It Baby Here I Am" y "Give Me The Simple Life". El CD incluye el tema extra "How Sweet".


Hubert Laws • Romeo & Juliet

 



Internationally renowned flutist Hubert Laws is one of the few classical artists who has also mastered jazz, pop, and rhythm-and-blues genres; moving effortlessly from one repertory to another. He has appeared as a soloist with the New York Philharmonic under Zubin Mehta, with the orchestras of Los Angeles, Dallas, Chicago, Cleveland, Amsterdam, Japan, Detroit and with the Stanford String Quartet. He has given annual performances at Carnegie Hall, and has performed sold out performances in the Hollywood Bowl with fellow flutist Jean-Pierre Rampal and was a member of the New York Philharmonic and Metropolitan Opera Orchestras. In addition, he has appeared at the Montreux, Playboy, and Kool Jazz festivals; he performed with the Modern Jazz Quartet at the Hollywood Bowl in 1982 and with the Detroit Symphony in 1994. His recordings have won three Grammy nominations.

Mr. Laws has been involved in unique projects such as collaborations with Quincy Jones, Bob James, and Claude Bolling for Neil Simon's comedy California Suite, a collaboration with Earl Klugh and Pat Williams on the music for How to Beat the High Cost of Living: and film scores for The Wiz, Color Purple, A Hero Ain't Nothing but a Sandwich, and Spot Marks the X.

There are 20 albums in Mr. Laws' discography for such record companies as: Atlantic, CBS, CTI, including: “My Time Will Come,” and “Storm Then The Calm” for the Music Masters record label.

Session work also remains a staple of Hubert Laws' schedule, and includes collaborations and recordings with such artists as Quincy Jones, Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Freddie Hubbard, Paul McCartney, Paul Simon, Aretha Franklin, Lena Horne, Sergio Mendes, Bob James, Carly Simon, Clark Terry, Leonard Bernstein and the New York Philharmonic.

In addition, Mr. Laws maintains his own publishing companies, Hulaws Music and Golden Flute Music, and he founded Spirit Productions in 1976 to produce his own albums and those of promising new artists. He was selected the No. 1 flutist in Down Beat readers' polls ten years in a row and was the critic's choice seven consecutive years.

Born in Houston, Mr. Laws' musical education came from various sources. He grew up directly across from a honky- tonk called Miss Mary's Place, his grandfather played the harmonica, and his mother played gospel music on the piano. His classical training got under way in high school. He later enrolled in the music department at Texas Southern University. During this period, he arranged to study privately with Clement Barone who Mr. Laws considers had a profound effect on his development. From there he traveled to Los Angeles with the Jazz Crusaders where he won a scholarship to the Juilliard School of music in New York City. Mr. Laws completed his studies and obtained his degree at the Juilliard School of music in New York City under tutelage of the renowned flutist Julius Baker.

HUBERT LAWS' MUSICAL BACKGROUND
Hubert's musical education has always been an amalgamation. For starters, his boyhood home was directly across the street from an honest-to-goodness honky-tonk, Miss Mary's Place, which still sits on the same spot in Houston's Studewood section. His grandfather played the harmonica and often entertained as a one-man band. His mother, Miola, played gospel music on piano.

The second of eight children in a musical family, Hubert grew up playing rhythm and blues and gospel at dances in the neighborhood. Brother Ronnie and sisters, Eloise and Debra, have all made their mark in the music industry, while sister Blanche has devoted her talent to gospel singing and brother Johnnie has contributed his voice on Hubert's recordings. It's fitting that Hubert's fourth album for Columbia was entitled Family, featuring almost the entire Laws clan.

Starting out on Piano then Mellophone and alto sax, Hubert picked up the flute in high school while volunteering to fill-in on a flute solo performance with his high school orchestra. Music teacher, Clement Barone, is credited with teaching Hubert the fundamentals. During his early teens, Hubert was exposed to jazz by high school band director Sammy Harris at Phillis Wheatley High School. He enjoyed the freedom of improvisation and the creativity allowed by jazz and began playing regularly with a Houston group known variously as the Swingsters, the Modern Jazz Sextet, Night Hawks, the Jazz Crusaders, and more recently, the Crusaders.

After high school, Hubert enrolled in the Music Department at Texas Southern University. After two years there he left with the Crusaders for Los Angeles. This soon became a point of departure to the Juilliard School of Music in New York. Winning a scholarship that would cover the cost of tuition in 1960, Hubert left for New York in a 1950 Plymouth Sedan with $600.00 in his pocket. Fondly remembering the moment he realized his savings would not cover the necessities of life in New York, Hubert recalled, “It was the fall of 1960. I was down to my last fifty bucks and wondering what to do when the phone rang and it was a call offering me my first job at Sugar Ray's Lounge in Harlem. Times were tough then, but, I haven't looked back since.”

Studying all day every day in class or with master flautist Julius Baker, evenings were devoted to gigging for support. Soon Hubert was playing with the likes of Mongo Santamaria, Lloyd Price Big Band, John Lewis of the Modern Jazz Quartet, the Orchestra USA, and the Berkshire Festival Orchestra at Tanglewood — summer home of the Boston Symphony Orchestra.

Recording session work became a staple of Hubert's schedule and included Quincy Jones, Paul McCartney, Paul Simon, Aretha Franklin, Lena Horne, James Moody, Sergio Mendes, Bob James, Carly Simon, George Benson, Clark Terry, and J.J. Johnson. During those tough times, the ability to play R&B and jazz enabled him not only to survive, but to thrive. Hubert believes musicians would do well to learn how to play in a variety of musical idioms.
https://musicians.allaboutjazz.com/hubertlaws

///////////


El flautista de renombre internacional Hubert Laws es uno de los pocos artistas clásicos que también domina los géneros del jazz, el pop y el rhythm-and-blues, pasando sin esfuerzo de un repertorio a otro. Ha actuado como solista con la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Zubin Mehta, con las orquestas de Los Ángeles, Dallas, Chicago, Cleveland, Ámsterdam, Japón, Detroit y con el Stanford String Quartet. Ha ofrecido actuaciones anuales en el Carnegie Hall y ha agotado las entradas en el Hollywood Bowl con su colega el flautista Jean-Pierre Rampal y ha sido miembro de las orquestas de la Filarmónica de Nueva York y de la Ópera Metropolitana. Además, ha aparecido en los festivales de Montreux, Playboy y Kool Jazz; actuó con el Modern Jazz Quartet en el Hollywood Bowl en 1982 y con la Detroit Symphony en 1994. Sus grabaciones han obtenido tres nominaciones a los Grammy.

El Sr. Laws ha participado en proyectos únicos como las colaboraciones con Quincy Jones, Bob James y Claude Bolling para la comedia de Neil Simon California Suite, una colaboración con Earl Klugh y Pat Williams en la música de How to Beat the High Cost of Living: y partituras de películas como The Wiz, Color Purple, A Hero Ain't Nothing but a Sandwich y Spot Marks the X.

Hay 20 álbumes en la discografía del Sr. Laws para compañías discográficas como: Atlantic, CBS, CTI, incluyendo: "My Time Will Come", y "Storm Then The Calm" para el sello discográfico Music Masters.

El trabajo de sesión también sigue siendo un elemento básico en la agenda de Hubert Laws, e incluye colaboraciones y grabaciones con artistas como Quincy Jones, Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Freddie Hubbard, Paul McCartney, Paul Simon, Aretha Franklin, Lena Horne, Sergio Mendes, Bob James, Carly Simon, Clark Terry, Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York.

Además, el Sr. Laws mantiene sus propias editoriales, Hulaws Music y Golden Flute Music, y fundó Spirit Productions en 1976 para producir sus propios álbumes y los de nuevos artistas prometedores. Fue elegido el flautista número 1 en las encuestas de los lectores de Down Beat durante diez años consecutivos y fue la elección de la crítica durante siete años consecutivos.

Nacido en Houston, la educación musical del Sr. Laws provino de varias fuentes. Creció justo enfrente de un honky-tonk llamado Miss Mary's Place, su abuelo tocaba la armónica y su madre tocaba música gospel en el piano. Su formación clásica comenzó en el instituto. Más tarde se matriculó en el departamento de música de la Texas Southern University. Durante este periodo, consiguió estudiar en privado con Clement Barone, quien el Sr. Laws considera que tuvo un profundo efecto en su desarrollo. Desde allí viajó a Los Ángeles con los Jazz Crusaders, donde ganó una beca para la Juilliard School of music de Nueva York. El Sr. Laws completó sus estudios y obtuvo su título en la Juilliard School of music de Nueva York bajo la tutela del renombrado flautista Julius Baker.

FORMACIÓN MUSICAL DE HUBERT LAWS
La educación musical de Hubert siempre ha sido una amalgama. Para empezar, su casa de la infancia estaba justo enfrente de un honky-tonk de verdad, Miss Mary's Place, que todavía se encuentra en el mismo lugar en el barrio de Studewood de Houston. Su abuelo tocaba la armónica y a menudo actuaba como un solo hombre orquesta. Su madre, Miola, tocaba la música gospel al piano.

Hubert, el segundo de ocho hijos de una familia de músicos, creció tocando rhythm and blues y gospel en los bailes del barrio. Su hermano Ronnie y sus hermanas, Eloise y Debra, han dejado su huella en la industria musical, mientras que la hermana Blanche ha dedicado su talento al canto gospel y su hermano Johnnie ha aportado su voz en las grabaciones de Hubert. Resulta apropiado que el cuarto álbum de Hubert para Columbia se titule Family, con la participación de casi todo el clan Laws.

Hubert empezó tocando el piano, luego el violonchelo y el saxo alto, y en el instituto se hizo con la flauta mientras se ofrecía como voluntario para un solo de flauta en la orquesta de su instituto. Su profesor de música, Clement Barone, le enseñó los fundamentos de la flauta. Durante su adolescencia, Hubert conoció el jazz de la mano del director de la banda del instituto, Sammy Harris, en el Phillis Wheatley High School. Disfrutó de la libertad de improvisación y de la creatividad que permite el jazz y empezó a tocar regularmente con un grupo de Houston conocido como los Swingsters, el Modern Jazz Sextet, los Night Hawks, los Jazz Crusaders y, más recientemente, los Crusaders.

Después del instituto, Hubert se matriculó en el Departamento de Música de la Texas Southern University. Tras dos años allí, se marchó con los Crusaders a Los Ángeles. Pronto se convirtió en el punto de partida hacia la Juilliard School of Music de Nueva York. Ganando una beca que cubriría el coste de la matrícula en 1960, Hubert se fue a Nueva York en un Plymouth Sedan de 1950 con 600 dólares en el bolsillo. Recordando con cariño el momento en que se dio cuenta de que sus ahorros no cubrirían las necesidades de la vida en Nueva York, Hubert recuerda: "Era el otoño de 1960. Estaba con mis últimos cincuenta dólares y preguntándome qué hacer cuando sonó el teléfono y era una llamada ofreciéndome mi primer trabajo en el Sugar Ray's Lounge de Harlem. Eran tiempos difíciles entonces, pero desde entonces no he mirado atrás".

Estudiando todo el día en clase o con el maestro flautista Julius Baker, las noches las dedicaba a dar conciertos de apoyo. Pronto Hubert estuvo tocando con artistas de la talla de Mongo Santamaria, la Lloyd Price Big Band, John Lewis del Modern Jazz Quartet, la Orchestra USA y la Berkshire Festival Orchestra en Tanglewood, sede de verano de la Orquesta Sinfónica de Boston.

Las sesiones de grabación se convirtieron en un elemento básico de la agenda de Hubert y en ellas participaron Quincy Jones, Paul McCartney, Paul Simon, Aretha Franklin, Lena Horne, James Moody, Sergio Mendes, Bob James, Carly Simon, George Benson, Clark Terry y J.J. Johnson. En esos tiempos difíciles, la capacidad de tocar R&B y jazz le permitió no sólo sobrevivir, sino prosperar. Hubert cree que los músicos harían bien en aprender a tocar en una variedad de lenguajes musicales.
https://musicians.allaboutjazz.com/hubertlaws

 

hubertlaws.com ...



Hank Jones • This is Ragtime Now

 



Doug Raney • Raney '96

 



Biography by Ron Wynn
The son of legendary guitarist Jimmy Raney, Doug Raney was understandably heavily influenced by his father. An impressive soloist, he utilized almost identical full tones, crisp chording, and fluid voicings. He made his first recording with his father and Al Haig in the mid-'70s, then did duo dates with his dad later in the decade. Raney built a particularly sizable discography on the SteepleChase label, beginning in the '70s and extending nearly to the end of the '90s. He recorded with Chet Baker and Bernt Rosengren, and played in Horace Parlan's band. Raney lived in Denmark for a large portion of his career, and died of heart failure in Copenhagen in May 2016 at the age of 59.
https://www.allmusic.com/artist/doug-raney-mn0000197861/biography

////////////


Biografía de Ron Wynn
Hijo del legendario guitarrista Jimmy Raney, Doug Raney estaba comprensiblemente muy influenciado por su padre. Un solista impresionante, utilizaba tonos completos casi idénticos, acordes nítidos y voicings fluidos. Realizó su primera grabación con su padre y Al Haig a mediados de los años 70, y luego hizo dúos con su padre a finales de la década. Raney construyó una discografía particularmente considerable en el sello SteepleChase, que comenzó en los años 70 y se extendió casi hasta finales de los 90. Grabó con Chet Baker y Bernt Rosengren, y tocó en la banda de Horace Parlan. Raney vivió en Dinamarca durante gran parte de su carrera, y murió de un fallo cardíaco en Copenhague en mayo de 2016 a la edad de 59 años.
https://www.allmusic.com/artist/doug-raney-mn0000197861/biography