egroj world: January 2021

NOTICE / AVISO

 


As many of you may have noticed apart from the Ulozto problem the main Mega account has been suspended, therefore the blog will be temporarily down until we can restructure and normalise the blog. I appreciate all the support you have shown me. Thank you for your understanding.

 /////// 

Como muchos habrán notado aparte del problema de Ulozto la cuenta principal Mega ha sido suspendida, por consiguiente el blog se verá disminuido temporalmente hasta poder reestructurar y normalizar el blog. Agradezco todas las muestras de apoyo que me han brindado. Gracias por comprender.



Sunday, January 31, 2021

Albert King • Blues For Elvis

 



Review by Cub Koda
Originally titled King Does the King's Thing, here's Albert King adding his own touch to a batch of Elvis Presley tunes. Because King's style is so irreducible, the concept actually works, as he fills this album with his traditional, high-voltage guitar work and strong vocals. That isn't surprising, since four of the nine tunes on here originally started as R&B hits covered by Presley, including an instrumental version of Smiley Lewis' "One Night." No matter what the original sources may be, though, this is a strong showing in King's catalog.
https://www.allmusic.com/album/blues-for-elvis-albert-king-does-the-kings-things-mw0000267683

//////////////


Reseña de Cub Koda
Originalmente titulado King Does the King's Thing, aquí está Albert King añadiendo su propio toque a un lote de temas de Elvis Presley. Debido a que el estilo de King es tan irreductible, el concepto realmente funciona, ya que llena este álbum con su tradicional trabajo de guitarra de alto voltaje y fuertes voces. Esto no es sorprendente, ya que cuatro de las nueve melodías que aparecen aquí comenzaron originalmente como éxitos de R&B cubiertos por Presley, incluyendo una versión instrumental de "One Night" de Smiley Lewis. Sin embargo, sean cuales sean las fuentes originales, este disco es una gran muestra del catálogo de King.
https://www.allmusic.com/album/blues-for-elvis-albert-king-does-the-kings-things-mw0000267683


Sidney Bechet • Jazz & Blues Collection


 
Biography:
Along with his fellow New Orleanian, Louis Armstrong, Bechet was one of the first great soloists in jazz. His throaty, powerful clarinet and his throbbing soprano are among the most thrilling sounds in early jazz. He went from being a pioneer of jazz in the 1920s to a national hero in France, where he spent the final decade of his life. In his teens he made his name playing in some of New Orleans's up-and- coming bands, and he played there and in Chicago with King Oliver.

Sidney Bechet was born in New Orleans in May 1897, of Creole ancestry, grew up in a middle class environment. His father, Omar, who was a shoemaker, played the flute as a hobby. Indeed, music had an important role in the Bechet household, as Sidney's four brothers also played instruments. His brother, Leonard, played the clarinet and trombone, and it was to the former instrument that eight- year-old Sidney was attracted. Leonard, whose main interest was the trombone, passed along his clarinet to his younger brother. At first, Sidney played in the family musicales - waltzes, quadrilles, and the polite music of the middle class. But as he grew into adolescence, Sidney was attracted to the syncopated music played in the dance halls and brothels in the Storyville District. As a boy, he would watch the street parades in which jazz bands played and was so attracted to the music, that he often played hooky from school. As he became more proficient on the clarinet, Sidney played in local jazz bands, such as the Young Olympians. His playing so impressed Bunk Johnson, the legendary cornet player, that Sidney was invited to join Johnson's band, the Eagle Band. Sidney gained much experience, playing in dance halls, and for picnics, and parties.

Bechet left New Orleans for the first time when he was 19, traveling to Chicago with pianist, Clarence Williams and his variety show. He recorded a few sides there with Williams in 1923 for the Okeh label, released under the name of Rosetta Crawford accompanied by King Bechet Trio. Bechet plays some very soulful clarinet and saxophone on these sides. He then joined up with King Oliver. Bechet's big break came in 1919 when the composer-conductor Will Marion Cook asked him to join his Southern Syncopated Orchestra for an engagement in London where he came to the attention of the noted Swiss Conductor, Ernst Ansermet, who conducted the music of Stravinsky for the Ballets Russa. Ansermet wrote in a Swiss musical Journal, “The extraordinary clarinet virtuoso Bechet is an artist of genius!”

Though starting out as a clarinetist, Bechet eventually became even better known as a virtuoso of the soprano saxophone. He first tried to play on a beat-up old soprano sax he purchased in a pawn shop. Such was the difficulty of the soprano sax; an instrument extremely difficult to play in tune that he gave up and obtained his money back from the pawnbroker. A year latter in London, he purchased a brand new instrument and tried again. This time he was successful and succeeded in making the soprano saxophone an important voice in jazz.

Much of Bechet's subsequent career was spent abroad. In 1925 he played in Claude Hopkin's band, which was accompanying a revue starring Josephine Baker. Bechet also played in bands led by Noble Sissle in London and Paris, and later, in the United States.

In 1932, Bechet and his friend, trumpet player Tommy Ladnier, formed their own band, the New Orleans Feetwarmers. The New Orleans Feetwarmers 1932 sides are the epitome of Hot Jazz. Bechet’s soprano sax playing is nothing short of amazing on the song “Shag”. Ernest Meyers's scat singing solo on that same song has to be one of the finest examples of Jazz singing ever recorded. Unfortunately the records didn't sell well. When engagements for the Feetwarmers became scarce, Ladnier and Bechet opened a dry cleaning shop in Harlem. In the Forties Bechet worked regularly in New York with Eddie Condon and tried to start a band with Bunk Johnson. Bechet was a popular figure of the Dixieland revival of the late Forties often recording with Mezz Mezzrow.

Bechet returned to France in 1952 and was warmly received there. While in France he recorded hit records that rivaled the sales of pop stars. Bechet was one of the great soloists of early Jazz. He lived a very rich life, always managing to “make the scene” where it was “happening”, whether it be in New Orleans, Chicago, New York, Berlin or Paris.

Much of the latter part of his life, he spent in France. Many of his compositions are inspired by his love for that country. They include “Petite Fleur”, “Rue des Champs Elysees”, and “Si tous vois ma mere”. Other compositions include “Chant in the Night”, “Blues in the Air”, “Bechet's Fantasy”, and his ode to his Brooklyn home, “Quincy Street Stomp”

. It was in Europe that he achieved his greatest success and where eventually made his home, but he never forgot the New Orleans tradition that nurtured and inspired him. Bechet died in Paris, France, on his 62nd birthday, May 14, 1959.

Sidney Bechet played both the clarinet and soprano saxophone with a broad vibrato, a characteristic that gave passion and intensity to his playing. Bechet has left a profound mark on the way the clarinet and the soprano saxophone are played today in jazz. He has influenced countless musicians including Johnny Hodges, John Coltrane, Wayne Shorter, Bob Wilber and Branford Marsalis, among others. Sidney Bechet was a great improviser, with a passion for life as well as music.

In July 1997, The Sidney Bechet Society was formed to perpetuate the name and fame of Sidney Bechet.
https://musicians.allaboutjazz.com/sidneybechet

//////////////////////

Biografía:
Junto con su compañero de Nueva Orleans, Louis Armstrong, Bechet fue uno de los primeros grandes solistas de jazz. Su clarinete gutural y poderoso y su vibrante soprano están entre los sonidos más emocionantes del jazz temprano. Pasó de ser un pionero del jazz en el decenio de 1920 a un héroe nacional en Francia, donde pasó la última década de su vida. En su adolescencia se hizo un nombre tocando en algunas de las bandas emergentes de Nueva Orleans, y tocó allí y en Chicago con King Oliver.

Sidney Bechet nació en Nueva Orleans en mayo de 1897, de ascendencia criolla, creció en un ambiente de clase media. Su padre, Omar, que era zapatero, tocaba la flauta como hobby. De hecho, la música tuvo un papel importante en el hogar de los Bechet, ya que los cuatro hermanos de Sidney también tocaban instrumentos. Su hermano, Leonard, tocaba el clarinete y el trombón, y fue hacia este último instrumento que Sidney, de ocho años, se sintió atraído. Leonard, cuyo principal interés era el trombón, pasó su clarinete a su hermano menor. Al principio, Sidney tocaba en los musicales de la familia - valses, cuadrillas, y la música educada de la clase media. Pero a medida que crecía en la adolescencia, Sidney se sentía atraído por la música sincopada que se tocaba en los salones de baile y burdeles del distrito de Storyville. De niño, veía los desfiles callejeros en los que tocaban bandas de jazz y se sentía tan atraído por la música, que a menudo hacía novillos en la escuela. A medida que se hizo más hábil con el clarinete, Sidney tocó en bandas de jazz locales, como los Young Olympians. Su forma de tocar impresionó tanto a Bunk Johnson, el legendario cornetista, que Sidney fue invitado a unirse a la banda de Johnson, la Eagle Band. Sidney adquirió mucha experiencia, tocando en salones de baile, y para picnics y fiestas.

Bechet dejó Nueva Orleans por primera vez cuando tenía 19 años, viajando a Chicago con el pianista Clarence Williams y su espectáculo de variedades. Allí grabó algunos lados con Williams en 1923 para el sello Okeh, publicado bajo el nombre de Rosetta Crawford acompañado por el King Bechet Trio. Bechet toca un clarinete y un saxofón muy conmovedor en estos lados. Luego se unió al Rey Oliver. La gran oportunidad de Bechet llegó en 1919 cuando el compositor y director Will Marion Cook le pidió que se uniera a su Southern Syncopated Orchestra para un compromiso en Londres, donde llamó la atención del famoso director suizo, Ernst Ansermet, que dirigió la música de Stravinsky para los Ballets Rusos. Ansermet escribió en una revista musical suiza, "El extraordinario virtuoso del clarinete Bechet es un artista genial".

Aunque comenzó como clarinetista, Bechet se hizo aún más conocido como virtuoso del saxofón soprano. Primero intentó tocar un viejo saxo soprano destartalado que compró en una casa de empeños. Tal fue la dificultad del saxo soprano; un instrumento extremadamente difícil de tocar en afinación que abandonó y obtuvo su dinero de la casa de empeños. Un año más tarde en Londres, compró un instrumento nuevo y lo intentó de nuevo. Esta vez tuvo éxito y logró hacer del saxo soprano una importante voz en el jazz.

Gran parte de la carrera posterior de Bechet fue pasada en el extranjero. En 1925 tocó en la banda de Claude Hopkin, que acompañaba una revista protagonizada por Josephine Baker. Bechet también tocó en bandas dirigidas por Noble Sissle en Londres y París, y más tarde, en los Estados Unidos.

En 1932, Bechet y su amigo, el trompetista Tommy Ladnier, formaron su propia banda, los New Orleans Feetwarmers. Los New Orleans Feetwarmers 1932 son el epítome del Hot Jazz.
El saxo soprano de Bechet es nada menos que asombroso en la canción "Shag". El scat de Ernest Meyers cantando en solitario en esa misma canción tiene que ser uno de los mejores ejemplos de canto de Jazz jamás grabado. Desafortunadamente los discos no se vendieron bien. Cuando los compromisos para los Calientapiés se hicieron escasos, Ladnier y Bechet abrieron una tintorería en Harlem. En los años cuarenta, Bechet trabajó regularmente en Nueva York con Eddie Condon e intentó formar una banda con Bunk Johnson. Bechet fue una figura popular del resurgimiento del Dixieland de finales de los cuarenta, a menudo grabando con Mezz Mezzrow.

Bechet regresó a Francia en 1952 y fue muy bien recibido allí. Mientras estaba en Francia grabó discos de éxito que rivalizaban con las ventas de las estrellas del pop. Bechet fue uno de los grandes solistas del jazz temprano. Vivió una vida muy rica, siempre logrando "hacer la escena" donde "sucedía", ya sea en Nueva Orleans, Chicago, Nueva York, Berlín o París.

Gran parte de la última parte de su vida, la pasó en Francia. Muchas de sus composiciones están inspiradas en su amor por ese país. Entre ellas se encuentran "Petite Fleur", "Rue des Champs Elysees" y "Si tous vois ma mere". Otras composiciones incluyen "Chant in the Night", "Blues in the Air", "Bechet's Fantasy", y su oda a su casa de Brooklyn, "Quincy Street Stomp"

. Fue en Europa donde alcanzó su mayor éxito y donde finalmente se estableció, pero nunca olvidó la tradición de Nueva Orleans que lo nutrió e inspiró. Bechet murió en París, Francia, en su 62º cumpleaños, el 14 de mayo de 1959.

Sidney Bechet tocaba tanto el clarinete como el saxofón soprano con un amplio vibrato, una característica que daba pasión e intensidad a su forma de tocar. Bechet ha dejado una profunda huella en la forma en que el clarinete y el saxofón soprano se tocan hoy en día en el jazz. Ha influido en innumerables músicos como Johnny Hodges, John Coltrane, Wayne Shorter, Bob Wilber y Branford Marsalis, entre otros. Sidney Bechet fue un gran improvisador, con pasión por la vida y la música.

En julio de 1997, se formó la Sociedad Sidney Bechet para perpetuar el nombre y la fama de Sidney Bechet.
https://musicians.allaboutjazz.com/sidneybechet
 

Saturday, January 30, 2021

The Dave Brubeck Quartet • Time Outtakes

 



Review by Matt Collar
Discovered during the research for several books marking Dave Brubeck's centennial celebration, Time Outtakes features never-before-released songs recorded during the original sessions for the pianist's landmark 1959 album Time Out. This is Brubeck's classic quartet featuring alto saxophonist Paul Desmond, bassist Eugene Wright, and drummer Joe Morello. While there have been several special edition versions of Time Out released over the years, none have included these original studio recordings from the 1959 sessions. One of the most influential and commercially successful jazz albums in history, Time Out is largely considered a perfect album, a showcase for Brubeck's innovative use of time signatures, as well as rhythms and melodies borrowed from Eastern and African musical traditions. At the center of the album was "Take Five." A kinetic 5/4 masterpiece written by Desmond, the song became an instant classic, dichotomously building mainstream interest in world rhythms while also pushing jazz musicians to embrace yet more wide-ranging and intellectual sounds. What's particularly compelling about these recordings is just how different they are from the ones that ended up on the final album. "Take Five" itself is much faster than the classic version, starting out with a more spare drum pattern and featuring a more avant-garde leaning solo from Desmond. In keeping with the song's original purpose as a showcase for Morello's drumming, here the band drops out when he starts his solo. Unmoored from Brubeck's piano vamp, he plays with the groove, ably turning the rhythm inside out with a mix of percussion sounds before inviting the band back. Equally eye-opening is "Blue Rondo a La Turk," which, while not that dissimilar to the classic version, is in some ways superior, featuring an even more organically supple groove and expansively bluesy solo from Desmond. Along with alternate takes, we get several songs not included on the original album, including the off-the-cuff "Watusi Jam" and the spritely "I'm in a Dancing Mood." While certainly a fascinating window into the development of a jazz classic, Time Outtakes is also just a superb listen.
https://www.allmusic.com/album/time-outtakes-mw0003450869

/////////////


Reseña de Matt Collar
Descubierto durante la investigación para varios libros que marcan la celebración del centenario de Dave Brubeck, Time Outtakes presenta canciones nunca antes publicadas, grabadas durante las sesiones originales del histórico álbum de 1959 del pianista, Time Out. Se trata del clásico cuarteto de Brubeck con el saxofonista alto Paul Desmond, el bajista Eugene Wright y el baterista Joe Morello. Aunque a lo largo de los años se han publicado varias ediciones especiales de Time Out, ninguna ha incluido estas grabaciones de estudio originales de las sesiones de 1959. Time Out, uno de los álbumes de jazz más influyentes y de mayor éxito comercial de la historia, se considera en gran medida un álbum perfecto, un escaparate para el uso innovador de Brubeck de los compases, así como de ritmos y melodías tomados de las tradiciones musicales orientales y africanas. En el centro del álbum estaba "Take Five". Una obra maestra de 5/4 escrita por Desmond, la canción se convirtió en un clásico instantáneo, creando un interés dicotómico en los ritmos del mundo al tiempo que empujaba a los músicos de jazz a adoptar sonidos aún más amplios e intelectuales. Lo que resulta especialmente atractivo de estas grabaciones es lo diferentes que son de las que terminaron en el álbum final. La propia "Take Five" es mucho más rápida que la versión clásica, comenzando con un patrón de batería más sobrio y presentando un solo más vanguardista de Desmond. En consonancia con el propósito original de la canción como escaparate de la batería de Morello, aquí la banda se retira cuando él comienza su solo. Desvinculado del piano de Brubeck, juega con el ritmo, dándole la vuelta con una mezcla de sonidos de percusión antes de invitar a la banda a volver. Igualmente revelador es "Blue Rondo a La Turk", que, aunque no es tan diferente de la versión clásica, es en cierto modo superior, con un ritmo aún más orgánico y un solo de blues expansivo de Desmond. Junto con las tomas alternativas, tenemos varias canciones que no se incluyeron en el álbum original, incluyendo la improvisada "Watusi Jam" y la alegre "I'm in a Dancing Mood". Además de ser una ventana fascinante al desarrollo de un clásico del jazz, Time Outtakes es también una escucha magnífica.
https://www.allmusic.com/album/time-outtakes-mw0003450869


www.davebrubeck.com ...


Jan Akkerman • Jan Akkerman

 
















































Joey DeFrancesco • Ballads And Blues

 



Review by Ronnie D. Lankford, Jr.
Don't be fooled by the title. While Ballads and Blues may sound like a mellow batch of tunes to listen to while strolling in the park, the ever-soulful Joey DeFrancesco has something else in mind. The album takes off with "Get It All," a groovy piece of funk complete with Paul Bollenback's zesty guitar and Byron Landham's balanced backbeat. A steady, rocking groove also defines pieces like "Take the Coltrane" and "Jammin' in the Basement." The latter cut, in particular, emanates a good vibe, perhaps due to the presence of brother John DeFrancesco on guitar and Papa John DeFrancesco on a second B-3. Other guests include Pat Martino and saxophonist Gary Bartz on two tracks each. At least two pieces, "Home on the Range" and "Mama Don't Allow No," suggest that DeFrancesco has been hanging out with genre-bending guitarist Bill Frisell. And while soul-jazz renditions of folk songs may sound like a strange mix, every cut flows together in a lovely mesh of organ, guitar, and drums. DeFrancesco ends the album in a flourish by adding his smooth, rich vocals to "That's All." While his fans probably will not wait for a recommendation to pick up Ballads and Blues, everyone else will find the album a good introduction to organ music for the new millennium.
https://www.allmusic.com/album/ballads-and-blues-mw0000221431

///////////


Reseña de Ronnie D. Lankford, Jr.
No te dejes engañar por el título. Mientras que Ballads and Blues puede sonar como un grupo de melodías suaves para escuchar mientras se pasea por el parque, el siempre sabio Joey DeFrancesco tiene algo más en mente. El álbum arranca con "Get It All", una pieza groovy de funk que se completa con la guitarra de Paul Bollenback y el ritmo equilibrado de Byron Landham. Un ritmo constante y rockero también define piezas como "Take the Coltrane" y "Jammin' in the Basement". Este último corte, en particular, emana buen rollo, quizás debido a la presencia del hermano John DeFrancesco a la guitarra y de Papa John DeFrancesco en un segundo B-3. Otros invitados son Pat Martino y el saxofonista Gary Bartz en dos temas cada uno. Al menos dos piezas, "Home on the Range" y "Mama Don't Allow No", sugieren que DeFrancesco ha pasado el rato con el guitarrista Bill Frisell. Y aunque las interpretaciones de soul-jazz de canciones folk pueden parecer una mezcla extraña, cada corte fluye en una encantadora malla de órgano, guitarra y batería. DeFrancesco termina el álbum con una floritura añadiendo su suave y rica voz a "That's All". Mientras que sus fans probablemente no esperarán una recomendación para coger Ballads and Blues, todos los demás encontrarán el álbum una buena introducción a la música de órgano del nuevo milenio.
https://www.allmusic.com/album/ballads-and-blues-mw0000221431



www.joeydefrancesco.com ...


Junior Wells • Sings Live At The Golden Bear

 




Junior Wells was considered the direct musical descendant of modern blues harmonica legends John Lee “Sonny Boy” Williamson, “Sonny Boy” Williamson II (Rice Miller) and Little Walter Jacobs. An exponent of blues, funk and soul music, Wells developed a style incorporating all of those genres, and was a consummate stage performer who could back it all up.

Born Amos Blakemore in 1934, Junior was raised on a farm in rural West Memphis and Marion, Arkansas. He became intensely interested in the music flowing from the fertile blues culture of Memphis and learned harmonica from his cousin Little Junior Parker. After his parents separated, the wild and rebellious Junior moved with his mother to Chicago in 1946. There he discovered that music would be the most important thing in his life.

His teenage years were spent playing hooky from school, scrambling change from odd jobs and practicing his harmonica. His interest in the local blues musicians found the underage Junior sneaking into various clubs, vying to “sit-in” with bands. His earliest such escapade was in 1948 sneaking into the C & T Lounge where Tampa Red and Johnny Jones let the young harpist show his skills. A now famous incident was when Junior convinced his sister and her then-boyfriend, a Chicago policeman, to escort him to Sam's Ebony Lounge where the celebrated Muddy Waters band (with Little Walter Jacobs and Jimmy Rogers) were playing. “I went up to Muddy and told him I played harp...Muddy said he'd let me try. Little Walter said, “That little shrimp.” They stood me on a coke box to reach the mike and I made $45 in tips....Walter asked me if I ever played the sax before!”

When Little Water left the Muddy Waters band to tour with his new found fame, Junior was called to replace him. Junior stayed on with Waters until 1952. In 1953, Wells was inducted into the army, but he didn't let this get in the way of his music career - some of his first recording sessions done for the States label were done while he was AWOL. Upon his return from the army in 1955, Willie Dixon introduced Junior to Mel London, who recorded classic Wells' songs “Messin' With The Kid,” “Come On In This House,” and “Little By Little” for the Chief and Profile labels.

The 1960's found Junior working frequently with Chicago blues guitarist Buddy Guy. The duo gigged the clubs and became a regular fixture in the city. In 1965, Delmark Records released Junior's first album, the classic “Hoodoo Man Blues,” with Buddy Guy on guitar. The celebrated duo of Wells and Guy toured the world with the Rolling Stones in 1970, and went into the Atlantic studios in ’72 to record “Buddy Guy & Jr. Wells Play the Blues.” This album garnered them recognition, and the pair continued a long association of recording and playing through the late 1980's.

In 1974, Guy and Wells played the Montreaux Jazz Festival backed by Rolling Stones' bassist Bill Wyman, Terry Taylor, Dallas Taylor and Chicago blues pianist Pinetop Perkins. The explosive performance was captured on tape and released on Blind Pig Records in 1982. “Drinkin' TNT 'N' Smokin' Dynamite,” finds Guy and Wells in extraordinary form. Both artists went on to become internationally acclaimed blues legends and this stellar recording remains one of Blind Pig's most popular releases.

Wells was reunited with Delmark in the late ‘70’s where he released “On Tap,” (’75) and “Blues Hit Big Town.” (’77) He did one album for Alligator “Alone and Acoustic,” in 1991. Junior signed with Telarc in ’93 and proceeded to put out records for them peaking with “Come On In This House,” in ’96, his most unadulterated blues record since his highly acclaimed “Hoodoo Man Blues,” of more than 30 years vintage. The idea was to team Wells with some of the era's top younger traditional blues guitarists - - Corey Harris, Alvin Youngblood Hart, Sonny Landreth, Bob Margolin, and John Mooney; to have those musicians, in various combinations, accompany Wells on a variety of slide guitars; and to concentrate on vintage Chicago and Delta blues. The result is a demonstration of the timeless appeal of classic blues done well. Wells' vocals are deep and manly; his harp playing is high- pitched, and in synch with the true feeling of the session. A well received and acknowledged recording, which was nominated for a Grammy.

To say that Wells is the genuine article is to understate the matter. He hailed from the hard knock school of blues harp masters. His is the sound of the Chicago streets, the Maxwell Street market, the juke joints, the after-hours sessions, the road-weary gigs and the hostile territory into which any artist must go to prove his worth. The beauty of it is that after all those years, in the end Junior Wells didn't have anything at all to prove.

Junior Wells passed away in 1998.
https://musicians.allaboutjazz.com/juniorwells

//////////////////

Junior Wells era considerado el descendiente musical directo de las leyendas modernas de la armónica del blues John Lee "Sonny Boy" Williamson, "Sonny Boy" Williamson II (Rice Miller) y Little Walter Jacobs. Exponente del blues, el funk y la música soul, Wells desarrolló un estilo que incorporaba todos esos géneros, y era un consumado intérprete en el escenario que podía respaldarlo todo.

Nacido como Amos Blakemore en 1934, Junior se crió en una granja de las zonas rurales de West Memphis y Marion, en Arkansas. Se interesó intensamente por la música que brotaba de la fértil cultura del blues de Memphis y aprendió a tocar la armónica con su primo Little Junior Parker. Tras la separación de sus padres, el salvaje y rebelde Junior se trasladó con su madre a Chicago en 1946. Allí descubrió que la música sería lo más importante de su vida.

Sus años de adolescencia los pasó haciendo novillos en la escuela, sacando el dinero de los trabajos esporádicos y practicando su armónica. Su interés por los músicos de blues locales hizo que el menor de edad se colara en varios clubes, compitiendo por "sentarse" con las bandas. Su primera escapada fue en 1948, cuando se coló en el C & T Lounge, donde Tampa Red y Johnny Jones permitieron al joven arpista mostrar sus habilidades. Un incidente ahora famoso fue cuando Junior convenció a su hermana y a su entonces novio, un policía de Chicago, para que le acompañaran al Sam's Ebony Lounge, donde tocaba la célebre banda de Muddy Waters (con Little Walter Jacobs y Jimmy Rogers). "Me acerqué a Muddy y le dije que tocaba el arpa... Muddy dijo que me dejaría probar. Little Walter dijo: "Ese pequeño camarón". Me subieron a una caja de coca-cola para llegar al micrófono y gané 45 dólares de propina....¡Walter me preguntó si había tocado alguna vez el saxo!"

Cuando Little Water dejó la banda de Muddy Waters para hacer una gira con su nueva fama, Junior fue llamado para sustituirle. Junior permaneció con Waters hasta 1952. En 1953, Wells fue alistado en el ejército, pero no dejó que esto se interpusiera en su carrera musical: algunas de sus primeras sesiones de grabación realizadas para el sello States se hicieron mientras estaba ausente sin permiso. A su regreso del ejército en 1955, Willie Dixon presentó a Junior a Mel London, que grabó las canciones clásicas de Wells "Messin' With The Kid", "Come On In This House" y "Little By Little" para los sellos Chief y Profile.

En la década de 1960, Junior trabajó con frecuencia con el guitarrista de blues de Chicago Buddy Guy. El dúo actuaba en los clubes y se convirtió en un elemento habitual de la ciudad. En 1965, Delmark Records publicó el primer álbum de Junior, el clásico "Hoodoo Man Blues", con Buddy Guy a la guitarra. El célebre dúo formado por Wells y Guy realizó una gira mundial con los Rolling Stones en 1970, y entró en los estudios de Atlantic en el 72 para grabar "Buddy Guy & Jr. Wells Play the Blues". Este álbum les valió el reconocimiento, y la pareja continuó una larga asociación de grabaciones y toques hasta finales de la década de 1980.

En 1974, Guy y Wells tocaron en el Festival de Jazz de Montreaux respaldados por el bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, Terry Taylor, Dallas Taylor y el pianista de blues de Chicago Pinetop Perkins. La explosiva actuación se grabó en cinta y se publicó en Blind Pig Records en 1982. En "Drinkin' TNT 'N' Smokin' Dynamite", Guy y Wells se encuentran en una forma extraordinaria. Ambos artistas se convirtieron en leyendas del blues aclamadas internacionalmente y esta grabación estelar sigue siendo uno de los lanzamientos más populares de Blind Pig.

Wells se reunió con Delmark a finales de los 70, donde publicó "On Tap" ('75) y "Blues Hit Big Town" ('77). ('77) Hizo un álbum para Alligator "Alone and Acoustic", en 1991. Junior firmó con Telarc en el 93 y procedió a sacar discos para ellos, alcanzando su punto álgido con "Come On In This House", en el 96, su disco de blues más puro desde su aclamado "Hoodoo Man Blues", de hace más de 30 años. La idea era asociar a Wells con algunos de los mejores guitarristas de blues tradicional más jóvenes de la época: Corey Harris, Alvin Youngblood Hart, Sonny Landreth, Bob Margolin y John Mooney; hacer que esos músicos, en diversas combinaciones, acompañaran a Wells con una variedad de guitarras slide; y concentrarse en el blues vintage de Chicago y del Delta. El resultado es una demostración del atractivo intemporal del blues clásico bien hecho. La voz de Wells es profunda y varonil; su forma de tocar el arpa es aguda y está en sintonía con el verdadero sentimiento de la sesión. Una grabación bien recibida y reconocida, que fue nominada al Grammy.

Decir que Wells es un artículo genuino es quedarse corto. Procede de la escuela de los maestros del arpa del blues. El suyo es el sonido de las calles de Chicago, del mercado de Maxwell Street, de los juke joints, de las sesiones a deshoras, de los conciertos cansados de la carretera y del territorio hostil en el que cualquier artista debe adentrarse para demostrar su valía. Lo bonito es que, después de todos esos años, al final Junior Wells no tenía nada que demostrar.

Junior Wells falleció en 1998.
https://musicians.allaboutjazz.com/juniorwells


Ernest Ranglin • Boss Reggae

 



Review by Thom Jurek
By the time Boss Reggae was released in 1969 by Ken Khouri's Federal Records, guitarist Ernest Ranglin was already an instrumental star in Jamaica and England. In his twenties during the '50s and early '60s, he helped pioneer ska as a session guitarist at Studio One. As the latter decade moved toward its middle, he held down a nine-month headlining role at Ronnie Scott's Club in London. Ranglin cut a slew of "themed" records for Federal, all of which have seen reissue in the 21st century. Like many recordings of the era, the other studio players are uncredited. They are all aces however, and they had to be: Ranglin's playing, rhythm, and production approaches (there are several kinds of each here) are always from the jazz side of the equation. Opener "Grandfather's Clock" offers a rocksteady take on a British dance band classic, while the very next tune, "Soulful I," reflects Lee Perry & the Upsetters' instrumental cover of a David Issacs' "Since You Are Gone." The latter cut is wild sonically -- the guitarist's jazzy chords and solos are framed in early dubwise grooves and a production style that recalls Les Paul's '50s style. Ranglin proves his pop savvy with a cover of Fred Neil's "Everybody's Talkin'" (though it's based on the hit Nilsson version) with ample wah-wah behind multiple layers of single-string playing, all above a rocksteady-cum-county rhythm section vamp. A sense of humor is evidenced by "Dr. No-Go" with its seamless meld of surf, Northern soul, and reggae. The cover of the Melodians' "Sweet Sensation" is compelling because it's the only cut here dominated by an organ (and also contains a vocal chorus), but Ranglin guides the rhythm section expertly. The set closer is a cover of the Curly Putman and Billy Sherrill countrypolitan classic "My Elusive Dreams." Ranglin and company up the tempo and he delivers otherworldly jazz chord voicings that flow underneath his leads while the rhythm section choogles beside him until the fade. If there's a drawback to this set, it's the length -- it clocks in at under half-an-hour. That said, every single track is a winner. Boss Reggae fleshes out Ranglin's profile as a studio leader and innovator during a pivotal era for reggae.
https://www.allmusic.com/album/boss-reggae-mw0002933343

//////////////


Reseña de Thom Jurek
Cuando Boss Reggae fue publicado en 1969 por Federal Records de Ken Khouri, el guitarrista Ernest Ranglin ya era una estrella instrumental en Jamaica e Inglaterra. A los veinte años, durante los años 50 y principios de los 60, ayudó a ser pionero del ska como guitarrista de sesión en Studio One. A mediados de la última década, fue titular durante nueve meses en el Ronnie Scott's Club de Londres. Ranglin grabó una serie de discos "temáticos" para Federal, todos ellos reeditados en el siglo XXI. Como en muchas grabaciones de la época, los demás músicos de estudio no están acreditados. Sin embargo, todos son ases, y tenían que serlo: La forma de tocar, el ritmo y los enfoques de producción de Ranglin (hay varios tipos de cada uno aquí) son siempre del lado del jazz de la ecuación. El primer tema, "Grandfather's Clock", ofrece una versión rocksteady de un clásico de las bandas de baile británicas, mientras que el siguiente tema, "Soulful I", refleja la versión instrumental de Lee Perry & the Upsetters de "Since You Are Gone" de David Issacs. Este último corte es salvaje desde el punto de vista sonoro: los acordes y solos de jazz del guitarrista se enmarcan en los primeros surcos del dub y en un estilo de producción que recuerda al estilo de Les Paul de los años 50. Ranglin demuestra su conocimiento del pop con una versión de "Everybody's Talkin'" de Fred Neil (aunque está basada en la versión del éxito de Nilsson) con un amplio wah-wah detrás de múltiples capas de interpretación de una sola cuerda, todo ello por encima de un vampiro de la sección rítmica de rocksteady. El sentido del humor se pone de manifiesto en "Dr. No-Go" con su perfecta fusión de surf, Northern soul y reggae. La versión de "Sweet Sensation" de los Melodians es convincente porque es el único corte aquí dominado por un órgano (y también contiene un coro vocal), pero Ranglin guía la sección rítmica de forma experta. El cierre del set es una versión del clásico countrypolitano de Curly Putman y Billy Sherrill "My Elusive Dreams". Ranglin y compañía suben el tempo y él ofrece voicings de acordes de jazz de otro mundo que fluyen por debajo de sus pistas mientras la sección rítmica trota a su lado hasta el fundido. Si hay un inconveniente en este disco, es su duración: no llega a la media hora. Dicho esto, cada tema es un éxito. Boss Reggae refuerza el perfil de Ranglin como líder de estudio e innovador durante una época crucial para el reggae.
https://www.allmusic.com/album/boss-reggae-mw0002933343


Ben Paterson • Live At Van Gelder's

 



Following up his very well-received recordings That Old Feeling (Cellar Live Records, 2018) and For Once in My Life (Origin Records, 2015), Ben Paterson enters the sanctum santorium of jazz recording, Rudy Van Gelder's Studio in Hackensack, NJ. Having collided somewhere with saxophonist/entrepreneur Cory Weeds, the two initiate an idea perfect to the pair's hard bop sensibilities and something we can hope Weeds is considering for future recordings, hopefully a Cellar Live series with much more music like this.

Weeds has fashioned his Cellar Live Label as the equivalent for hard bop as Nagel Heyer and Arbors Jazz are for traditional jazz. Paterson had to have this in mind when selecting his ten songs to play with his organ trio a Van Gelder's Studio March 22 of this year.

Paterson addresses soul-jazz organ icons with funky performances of Brother Jack McDuff's "The Vibrator" and Richard "Groove" Holmes' "Sweatin.'" He then branches out to musicians known to frequent organ combos, with Grant Green's "Green Jeans" and Stanley Turrentine's "The Hustler." The remainder are devoted to hard bop proper, with Ray Brown's "F.S.R. (For Sonny Rollins)," Wayne Shorter's—by way of Lee Morgan—"Edda," and Benny Golson's "I Remember Clifford." Paterson is an exceptional organist, one who avoids every Jimmy Smith cliché to which lesser talents fall prey. Guitarist Ed Cherry plays with a sophisticated, round tone augmented with just a touch of reverb and echo. Drummer Jason Tiemann sounds as if he were born for organ jazz, always knowing where to be loud or not. This is not territory circuit greasy soul-jazz. It is that flavor, cleaned up ever so slightly for the concert stage. How great to hear drinking an ice-cold Vesper on a hot summer day.
C. Michael Bailey By C. MICHAEL BAILEY
August 4, 2018
https://www.allaboutjazz.com/live-at-van-gelders-ben-paterson-cellar-live-review-by-c-michael-bailey.php

//////////


Tras sus muy bien recibidas grabaciones That Old Feeling (Cellar Live Records, 2018) y For Once in My Life (Origin Records, 2015), Ben Paterson entra en el sanctasanctórum de la grabación de jazz, el estudio de Rudy Van Gelder en Hackensack, NJ. Habiendo chocado en algún lugar con el saxofonista/empresario Cory Weeds, los dos inician una idea perfecta para la sensibilidad hard bop de la pareja y algo que podemos esperar que Weeds esté considerando para futuras grabaciones, ojalá una serie Cellar Live con mucha más música como esta.

Weeds ha configurado su sello Cellar Live como el equivalente para el hard bop de lo que Nagel Heyer y Arbors Jazz son para el jazz tradicional. Paterson tuvo que tener esto en mente al seleccionar sus diez canciones para tocarlas con su trío de órgano en el Van Gelder's Studio el 22 de marzo de este año.

Paterson aborda iconos del órgano del soul-jazz con interpretaciones funky de "The Vibrator" de Brother Jack McDuff y "Sweatin'" de Richard "Groove" Holmes. A continuación, se desplaza a músicos conocidos por frecuentar combos de órgano, con "Green Jeans" de Grant Green y "The Hustler" de Stanley Turrentine. El resto está dedicado al hard bop propiamente dicho, con "F.S.R. (For Sonny Rollins)" de Ray Brown, "Edda" de Wayne Shorter -a través de Lee Morgan- y "I Remember Clifford" de Benny Golson. Paterson es un organista excepcional, que evita todos los clichés de Jimmy Smith de los que son presa otros talentos menores. El guitarrista Ed Cherry toca con un tono sofisticado y redondo aumentado con un toque de reverberación y eco. El batería Jason Tiemann suena como si hubiera nacido para el jazz de órgano, sabiendo siempre dónde hay que hacer ruido o no. Esto no es un circuito territorial de soul-jazz grasiento. Es ese sabor, limpiado ligeramente para el escenario del concierto. Qué bien se puede escuchar bebiendo un Vesper helado en un caluroso día de verano.
C. Michael Bailey Por C. MICHAEL BAILEY
4 de agosto de 2018
https://www.allaboutjazz.com/live-at-van-gelders-ben-paterson-cellar-live-review-by-c-michael-bailey.php


benpaterson.com ...



Jack McDuff • The Heatin System






 

Emily Remler • Retrospective Volume One 'Standards'


Big Joe Turner • The Boss of The Blues

 































 

Cannonball Adderley • Cannonball's Bossa Nova

 



Both as the leader of his own bands as well as an alto and soprano saxophone stylist, Julian Edwin “Cannonball” Adderley was one of the progenitors of the swinging, rhythmically robust style of music that became known as hard-bop.

Born September 15, 1928, into a musical family in Florida, Adderley was drafted into the U.S. Army in 1950. He became leader of the 36th Army Dance Band, led his own band while studying music at the U.S. Naval Academy and then led an army band while stationed at Fort Knox, Kentucky. Originally nicknamed “Cannibal” in high school for his voracious appetite, the nickname mutated into “Cannonball” and stuck.

In 1955, Adderley traveled to New York City with his younger brother and lifelong musical partner, Nat Jr. (cornet). The elder Adderley sat in on a club date with bassist Oscar Pettiford and created such a furvor that he was signed almost immediately to a recording contract and was often (if not entirely accurately) called “the new Bird.”

Adderley's direct style on alto was indebted to the biting clarity of Charlie Parker, but it also significantly drew from the warm, rounded tones of Benny Carter; hard swingers such as Louis Jordan and Eddie “Cleanhead” Vinson were important influences as well. Adderly became a seminal influence on the hard-driving style known as hard-bop, and could swing ferociously at faster tempos, yet he was also an effective and soulful ballad stylist.

From 1956-57, Adderley led his own band featuring Nat, pianist Junior Mance and bassist Sam Jones. The group broke up when he was invited to join the Miles Davis Quintet in 1957. Davis expanded his group to a Sextet soon thereafter by hiring saxophonist John Coltrane. “I felt that Cannonball's blues-rooted alto sax up against Trane's harmonic, chordal way of playing, his more free-form approach, would create a new kind of feeling,” Davis explained in his autobiography.

From 1957-59, Adderley recorded some of his best work on the landmark Davis albums Milestones and Kind of Blue within this sextet. Davis reciprocated with a guest appearance on Adderly's 1958 solo album Somethin' Else, which also included bassist Jones, pianist Hank Jones, and drummer Art Blakey.

Adderley left the Davis band to reform his quintet in 1959, this time with his brother, Sam Jones, pianist Bobby Timmons and drummer Louis Hayes. Yusef Lateef made it a sextet around 1962; pianist Joe Zawinul replaced Timmons around 1963. Other band alumni include Charles Lloyd, and pianists Barry Harris, Victor Feldman and George Duke.

Adderley recorded for Riverside from 1959-63, for Capitol thereafter until 1973, and then for Fantasy. He suffered a stroke while on tour and died on August 8, 1975. He can also be found on recordings led by Bill Evans, John Coltrane, Wes Montgomery, Art Blakey and Oscar Peterson, and collaborated with singers Sarah Vaughan, Dinah Washington, Joe Williams, Lou Rawls, Sergio Mendes and Nancy Wilson.

During the period when the burgeoning development of polyrhythms and polytonality threatened to make jazz harder for non-musicians to appreciate, the Cannonball Adderley bands (much like bands led by Art Blakey and Horace Silver) helped preserve the music's roots in the more readily understood (and more funky) vocabulary of gospel and blues.
https://musicians.allaboutjazz.com/cannonballadderley-saxophone

///////////////

Tanto como líder de sus propias bandas como estilista de saxofón alto y soprano, Julian Edwin "Cannonball" Adderley fue uno de los progenitores del estilo musical oscilante y rítmicamente robusto que se conoció como hard-bop.

Nacido el 15 de septiembre de 1928 en el seno de una familia de músicos de Florida, Adderley fue reclutado por el ejército estadounidense en 1950. Se convirtió en el líder de la 36ª Banda de Baile del Ejército, dirigió su propia banda mientras estudiaba música en la Academia Naval de los Estados Unidos y luego dirigió una banda del ejército mientras estaba destinado en Fort Knox, Kentucky. Aunque en el instituto le llamaban "Caníbal" por su voraz apetito, el apodo se convirtió en "Cannonball" y se quedó.

En 1955, Adderley viajó a Nueva York con su hermano menor y compañero musical de toda la vida, Nat Jr. (corneta). El mayor de los Adderley se sentó en una cita en un club con el bajista Oscar Pettiford y creó tal furor que le firmaron casi inmediatamente un contrato de grabación y le llamaron a menudo (si no con toda exactitud) "el nuevo Bird".

El estilo directo de Adderley en el contralto era deudor de la claridad mordaz de Charlie Parker, pero también se nutría significativamente de los tonos cálidos y redondeados de Benny Carter; los swingers duros como Louis Jordan y Eddie "Cleanhead" Vinson también fueron influencias importantes. Adderly se convirtió en una influencia fundamental en el estilo duro conocido como hard-bop, y podía hacer un swing feroz a tempos más rápidos, aunque también era un estilista de baladas eficaz y conmovedor.

Entre 1956 y 1957, Adderley dirigió su propia banda con Nat, el pianista Junior Mance y el bajista Sam Jones. El grupo se disolvió cuando fue invitado a unirse al quinteto de Miles Davis en 1957. Davis amplió su grupo a un sexteto poco después al contratar al saxofonista John Coltrane. "Sentí que el saxo alto con raíces de blues de Cannonball frente a la forma de tocar armónica y acorde de Trane, su enfoque más libre, crearía un nuevo tipo de sentimiento", explicó Davis en su autobiografía.

Entre 1957 y 1959, Adderley grabó con este sexteto algunos de sus mejores trabajos en los emblemáticos álbumes de Davis Milestones y Kind of Blue. Davis le correspondió con una aparición como invitado en el álbum en solitario de Adderly de 1958, Somethin' Else, que también incluía al bajista Jones, al pianista Hank Jones y al batería Art Blakey.

Adderley dejó la banda de Davis para reformar su quinteto en 1959, esta vez con su hermano, Sam Jones, el pianista Bobby Timmons y el baterista Louis Hayes. Yusef Lateef lo convirtió en un sexteto hacia 1962; el pianista Joe Zawinul sustituyó a Timmons hacia 1963. Otros ex alumnos de la banda son Charles Lloyd y los pianistas Barry Harris, Victor Feldman y George Duke.

Adderley grabó para Riverside entre 1959 y 63, para Capitol a partir de entonces y hasta 1973, y luego para Fantasy. Sufrió un derrame cerebral durante una gira y murió el 8 de agosto de 1975. También se le puede encontrar en grabaciones dirigidas por Bill Evans, John Coltrane, Wes Montgomery, Art Blakey y Oscar Peterson, y colaboró con los cantantes Sarah Vaughan, Dinah Washington, Joe Williams, Lou Rawls, Sergio Mendes y Nancy Wilson.

Durante el período en que el floreciente desarrollo de los polirritmos y la politonalidad amenazaba con hacer que el jazz fuera más difícil de apreciar para los no músicos, las bandas de Cannonball Adderley (al igual que las bandas dirigidas por Art Blakey y Horace Silver) ayudaron a preservar las raíces de la música en el vocabulario más fácil de entender (y más funky) del gospel y el blues.
https://musicians.allaboutjazz.com/cannonballadderley-saxophone