egroj world: September 2021

NOTICE / AVISO

 


As many of you may have noticed apart from the Ulozto problem the main Mega account has been suspended, therefore the blog will be temporarily down until we can restructure and normalise the blog. I appreciate all the support you have shown me. Thank you for your understanding.

 /////// 

Como muchos habrán notado aparte del problema de Ulozto la cuenta principal Mega ha sido suspendida, por consiguiente el blog se verá disminuido temporalmente hasta poder reestructurar y normalizar el blog. Agradezco todas las muestras de apoyo que me han brindado. Gracias por comprender.



Thursday, September 30, 2021

Clifford Brown & Eric Dolphy • Together

 



Review
by Ken Dryden  
The combination of Clifford Brown and Eric Dolphy together on any recording will likely have any serious jazz fan salivating. But this compilation, most of which was evidently recorded in the private studio that Dolphy had behind his parents' Los Angeles home, represents tapings of rehearsal sessions that were used to audition a new tenor saxophonist for the band that the trumpeter jointly led with drummer Max Roach. Evidently, Dolphy's participation was due to his friendship with Brown (not to mention providing the studio and, likely, the reel-to-reel recorder used), and he wasn't under consideration to join the band. Given that these tapes were only meant for Brown's use, the fidelity is not terrific and there are dropouts in places, no doubt from the age of the source material. But even though Dolphy's approach to the alto sax was still emerging (he was under the influence of Charlie Parker at the time and had not yet developed his distinctive style that often incorporated sudden interval leaps), it is interesting to hear him playing with what would become the working edition of the band (Brown, Roach, tenor saxophonist Harold Land, pianist Richie Powell, and bassist George Morrow) on two tracks, both of which are unusually long. The sound quality improves somewhat on another session, with Dolphy and Land joining Brown (playing piano) and an unknown drummer. On an unidentified track (credited to Dolphy and Brown, though that's at best a guess), the alto saxophonist's sound is more easily recognizable. Land shines in the Latin setting of Charlie Parker's "Crazeology," while Brown's prowess as a bop pianist might surprise some of his fans. The brief take of "Old Folks" is a bit labored, as if the musicians aren't very familiar with the tune; Brown plays most of it alone, with Dolphy joining in around its midpoint. The final two songs feature Brown on trumpet with an unknown pianist who obviously doesn't seem to be in his league as a performer. It would be interesting to learn who had these long hidden tapes in their possession before they made their way to the RLR label, as no details are provided within the liner notes. This is an interesting new chapter in jazz history that will be worth exploring for hardcore collectors of the works of Clifford Brown and Eric Dolphy, while the audio problems will be of minor concern.
https://www.allmusic.com/album/together-recorded-live-at-dolphys-home-los-angeles-1954-mw0000409838?1632842161213

///////

Revisión
por Ken Dryden  
La combinación de Clifford Brown y Eric Dolphy juntos en cualquier grabación probablemente hará salivar a cualquier aficionado al jazz serio. Pero esta compilación, la mayor parte de la cual fue evidentemente grabada en el estudio privado que Dolphy tenía detrás de la casa de sus padres en Los Ángeles, representa grabaciones de sesiones de ensayo que se utilizaron para audicionar a un nuevo saxofonista tenor para la banda que el trompetista dirigía conjuntamente con el baterista Max Roach. Evidentemente, la participación de Dolphy se debió a su amistad con Brown (por no mencionar que proporcionó el estudio y, probablemente, la grabadora de carrete utilizada), y no se le consideró para formar parte de la banda. Dado que estas cintas estaban destinadas únicamente al uso de Brown, la fidelidad no es excelente y hay pérdidas de sonido en algunos lugares, sin duda debido a la antigüedad del material original. Pero aunque el enfoque de Dolphy hacia el saxo alto todavía estaba emergiendo (estaba bajo la influencia de Charlie Parker en ese momento y todavía no había desarrollado su estilo distintivo que a menudo incorporaba saltos de intervalo repentinos), es interesante oírle tocar con lo que se convertiría en la edición de trabajo de la banda (Brown, Roach, el saxofonista tenor Harold Land, el pianista Richie Powell y el bajista George Morrow) en dos pistas, ambas inusualmente largas. La calidad del sonido mejora un poco en otra sesión, en la que Dolphy y Land se unen a Brown (tocando el piano) y a un baterista desconocido. En una pista no identificada (acreditada a Dolphy y Brown, aunque eso es como mucho una suposición), el sonido del saxofonista alto es más fácilmente reconocible. Land brilla en la configuración latina de "Crazeology" de Charlie Parker, mientras que la destreza de Brown como pianista de bop podría sorprender a algunos de sus fans. La breve toma de "Old Folks" es un poco trabajada, como si los músicos no estuvieran muy familiarizados con la melodía; Brown toca la mayor parte de ella solo, con Dolphy uniéndose hacia la mitad. Las dos últimas canciones presentan a Brown a la trompeta con un pianista desconocido que obviamente no parece estar a su altura como intérprete. Sería interesante saber quién tenía en su poder estas cintas, ocultas durante mucho tiempo, antes de que llegaran al sello RLR, ya que no se proporcionan detalles en las notas de presentación. Se trata de un nuevo e interesante capítulo de la historia del jazz que merecerá la pena explorar para los coleccionistas empedernidos de las obras de Clifford Brown y Eric Dolphy, mientras que los problemas de audio serán una preocupación menor.
https://www.allmusic.com/album/together-recorded-live-at-dolphys-home-los-angeles-1954-mw0000409838?1632842161213


Aretha Franklin • Lady Soul

 


https://www.arethafranklin.net/




Albert King • Born Under a Bad Sign

 



Ike Quebec • Easy Living



Review by Steve Huey
The release history behind Ike Quebec's Easy Living session is pretty convoluted. Eight songs were recorded in all, five of them bluesy sextet jams and three of them ballad standards in Quebec's trademark romantic style. The LP was slated to feature three of the blues tunes and all of the ballads, but remained unissued; in 1981, all five blues were released as Congo Lament, and in 1987, Easy Living was issued on LP in its originally intended, six-song form. Blue Note's CD reissue cuts through all the confusion by gathering all eight songs, grouping the blues cuts together in the first part of the album for continuity's sake. The sextet lineup is absolutely stellar, featuring fellow tenor Stanley Turrentine, trombonist Bennie Green, pianist Sonny Clark, bassist Milt Hinton, and drummer Art Blakey -- all extremely well suited to the blues material that leads off the album. On the standards, Quebec performs with the rhythm section only, and Clark's soft touch takes over the backdrops. His lines on these selections are long and lyrical, full of harmonic details as well as atmosphere. Contrast that with the album's exuberant first half, highlighted by a raucous romp through "See See Rider," where Quebec's wide swing-era vibrato meshes fantastically with Green's down'n'dirty trombone slides. Green's two originals, "Congo Lament" and "B.G.'s Groove Two," are both winning and rhythmically infectious, while Quebec's "I.Q. Shuffle" is the most bop-tinged sextet workout. The mood isn't as unified as some of his carefully calibrated romantic dates, but Easy Living offers the two strongest sides of Quebec's musical personality in one place, encapsulating a great deal of what he did best.

///////

Reseña por Steve Huey
La historia de lanzamiento detrás de la sesión de Easy Living de Ike Quebec es bastante intrincada. Se grabaron ocho canciones en total, cinco de ellas de bluesy sextet jams y tres de ellas baladas en el estilo romántico característico de Quebec. El LP estaba programado para presentar tres de las melodías de blues y todas las baladas, pero permaneció sin emitir; en 1981, los cinco blues se lanzaron como Congo Lament, y en 1987, Easy Living se emitió en LP en su formato original de seis canciones. La reedición de CD de Blue Note corta toda la confusión reuniendo las ocho canciones, agrupando los cortes de blues en la primera parte del álbum por la continuidad. La alineación de sextetos es absolutamente estelar, presentando al tenor Stanley Turrentine, el trombonista Bennie Green, el pianista Sonny Clark, el bajista Milt Hinton y el baterista Art Blakey, todos muy adecuados para el material de blues que lleva el álbum. En cuanto a los estándares, Quebec actúa solo con la sección rítmica, y el toque suave de Clark se apodera de los fondos. Sus líneas en estas selecciones son largas y líricas, llenas de detalles armónicos y de atmósfera. Compare eso con la exuberante primera mitad del álbum, resaltada por un estridente recorrido a través de "See See Rider", donde el amplio vibrato de la era de swing de Quebec se acopla fantásticamente con los toboganes de trombón de Down. Los dos originales de Green, "Congo Lament" y "Groove Two de B.G.", son ambos ganadores y rítmicamente infecciosos, mientras que "I.Q. Shuffle" de Quebec es el entrenamiento de sexteto más teñido de bop. El estado de ánimo no es tan unificado como algunas de sus fechas románticas cuidadosamente calibradas, pero Easy Living ofrece los dos lados más fuertes de la personalidad musical de Quebec en un solo lugar, encapsulando una gran parte de lo que hizo mejor.


Bill Evans • California Here I Come



Review by Scott Yanow
Philly Joe Jones was a member of the Bill Evans Trio for a short time in 1967 but none of his recordings with the pianist were released at the time. This two-LP set from 1982 features the pair (along with bassist Eddie Gomez who had recently started his own longtime association with Evans) in superb form. Jones consistently lit a fire under the pianist and, even though Bill Evans was never just an introspective ballad pianist (which became his stereotype), he does play with some unaccustomed ferocity on several of these selections. The 71 minutes of music feature strong versions of three of Evans' originals (including "Turn Out the Stars") plus a dozen standards, highlighted by "You're Gonna Hear From Me," "Gone With the Wind" and the unlikely "California Here I Come." Well worth searching for.

///////

Revisión por Scott Yanow
Philly Joe Jones fue miembro del Bill Evans Trio por un corto tiempo en 1967, pero ninguna de sus grabaciones con el pianista fueron lanzadas en ese momento. Este set de dos LP de 1982 presenta a la pareja (junto con el bajista Eddie Gomez, quien recientemente había comenzado su propia asociación de toda la vida con Evans) en excelente forma. Jones enciende constantemente un fuego bajo el pianista y, aunque Bill Evans nunca fue solo un pianista de baladas introspectivo (que se convirtió en su estereotipo), juega con una ferocidad desacostumbrada en varias de estas selecciones. Los 71 minutos de música presentan versiones fuertes de tres de los originales de Evans (incluido "Turn Out the Stars") más una docena de estándares, destacados por "You're Gonna Hear From Me", "Lo que el viento se llevó" y lo improbable ". California Aquí Vengo ". Vale la pena.


Dizzy Gillespie • Groovin' High



John Patton • Understanding



Understanding is an album by American organist John Patton recorded in 1968 and released on the Blue Note label.


Jean-Pierre Rampal, Boismortier, Corrette ‎• Flute Concertos Of Eighteenth Century Paris



Willis Jackson • Jackson's Action!



Jackson's Action is a stone cooker from tenorist Willis Jackson, who always seems to burn even stronger than usual in concert performance! The group is raw, rough, and plenty swinging – the great Pat Martino on guitar, Carl Wilson on organ, and Joe Hadrick on drums – plus additional trumpet from Frank Robinson, who really blasts out nicely in the frontline with Jackson! The rhythms are amazing – very snapping and catchy, with almost an early modal soul jazz vibe – and titles include a great long version of "Jive Samba", which sounds very similar to Jackson's amazing Prestige classic "Nother'n Like Thuther'n" – plus the cuts "I Wish You Love", "Monkey Hips", "Aw Right Do It", and "Jackson's Action". 
///////
 
Jackson's Action es un cocinero de piedra del tenor Willis Jackson, que siempre parece arder más fuerte de lo habitual en los conciertos. El grupo es crudo, áspero y con mucho swing: el gran Pat Martino a la guitarra, Carl Wilson al órgano y Joe Hadrick a la batería, además de la trompeta adicional de Frank Robinson, ¡que realmente estalla muy bien en la primera línea con Jackson! Los ritmos son asombrosos - muy chasqueantes y pegadizos, casi con una vibración de soul jazz temprano - y los títulos incluyen una gran versión larga de "Jive Samba", que suena muy similar al increíble clásico del Prestige de Jackson "Nother'n Like Thuther'n" - además de los cortes "I Wish You Love", "Monkey Hips", "Aw Right Do It", y "Jackson's Action".
 

Karla Pundit • Journey To The Ancient City



Extract of "Widening the Horizon: Exoticism in Post-War Popular Music edited by Philip Hayward"
The lounge revival has also resulted in a tribute band called Karla Pundit, whose CD Journey to the Ancient City (1996) pokes loving fun at Pandit. The musie clearly is meant as an homage - it is serious and sincere. A comment at the end of the liner notes reads: "[a]ll musie was ... performed with the greatest respect for and as a tribute to Korla Pandit, its inspiration, and is in no way mean to belittle or ridicule his musical achievements" (Kaufman, 1996). Pundit, whose real ñame is Lance Kaufman, does parody Pandit in some ways, mainly in his talk about the musie. The liner notes to Journey to the Ancient City, rather than employing something resembling Pandit's rhetoric of "the universal language of musie" and love, instead parody the dry, descriptive style of a scientist, or perhaps more to the point, National Geographic, which would have been quite at home introducing an adventure program on 1950s radio. Also, Los Angeles-based lounge revivalist Joey Sehee helped resuscitate Pandit's career in the mid-late 1990s. Sehee produced Pandit's Exótica 2000 (1996), and performed live with Pandit. Sehee also makes short films that affectionately lampoon lounge culture, in which Pandit occasionally made a carneo. However, both Pundit and Sehee are far from the centre of mainstream popular music.
Souce ...

Obscure artists and eclectic music.

///////

Traducción Automática:
Extracto de "Ampliando el horizonte: el exotismo en la música popular de posguerra" editado por Philip Hayward "
El renacimiento del salón también ha resultado en una banda de tributo llamada Karla Pundit, cuyo CD Viaje a la ciudad antigua (1996) muestra diversión amorosa en Pandit. La musie claramente se entiende como un homenaje, es serio y sincero. Un comentario al final de las notas indica: "[a] ll musie fue ... interpretada con el mayor respeto y en homenaje a Korla Pandit, su inspiración, y de ninguna manera significa menospreciar o ridiculizar su musical logros "(Kaufman, 1996). Pundit, cuyo verdadero nombre es Lance Kaufman, parodia a Pandit de alguna manera, principalmente en su charla sobre la musie. Las notas indicadoras de Viaje a la Ciudad Antigua, en lugar de emplear algo parecido a la retórica de Pandit del "lenguaje universal de la musa" y el amor, en lugar de parodiar el estilo seco y descriptivo de un científico, o tal vez más al punto, National Geographic, que Hubiera estado como en casa presentando un programa de aventuras en la radio de 1950. Además, el revivalista salón de Los Ángeles Joey Sehee ayudó a resucitar la carrera de Pandit a mediados y finales de la década de 1990. Sehee produjo Pandit's Exótica 2000 (1996) y actuó en vivo con Pandit. Sehee también hace cortometrajes que afectuosamente satirizan la cultura lounge, en la que Pandit ocasionalmente hace un carneo. Sin embargo, tanto Pundit como Sehee están lejos del centro de la música popular convencional.
Souce ...

Artistas obscuros y música ecléctica.


Bill Doggett • Honky Tonk Organ



Best known for his big instrumental hit from 1956, "Honky Tonk," keyboardist Bill Doggett is not an easy musician to pigeonhole since he had also played with the Ink Spots and Louis Jordan before breaking through on his own. Some people might take issue with the labels that I've assigned to him and say that he should be classified as an R&B musician. To my way of thinking, black music from the 1940s and 1950s described as such is better categorized as blues or rock 'n' roll. Never mind the fact that this LP was recorded in 1966 or thereabouts because the material is still very much in a 1950s and early 1960s vein. Doggett always did have a jazz side to him as well, and many of the cuts here compare favorably with material by other Hammond B-3 organ wizards such as Jack McDuff and Jimmy McGriff.
Recorded for Columbia's budget imprint Harmony, Honky Tonk Organ is a pleasant if not not life-changing instrumental album. It includes a two-part remake of "Honky Tonk" that the liner notes describe as "played at a slightly faster tempo to accommodate the newest dance steps." Don't worry, they don't try to make it psychedelic or anything like that; it's still very much in keeping with the original. Tracks such as "Canadian Sunset," "'Deed I Do," "All Souls Blues," and "Buster" make for agreeable swinging bachelor pad cocktail music. "Opus D" allows Doggett to stretch out a bit, while "St. Louis Blues" and "Careless Love" are nice, swinging interpretations of old standards. "Mommy Part 1" is cut from a cloth similar to "Honky Tonk," but what happened to "Part 2"?
Most of the performances utilize Doggett's typical organ-electric guitar-drum trio format, although there is a saxophonist that appears on many of the tracks as well. It's a pity that the backing musicians are uncredited, and especially the guitarist because his playing will appeal to those who are fans of Kenny Burrell and Wes Montgomery. Overall, this LP is not as great as the classic sides that he did for King Records during the 1950s, but is still worth a spin nonetheless.
 
///////
 
Conocido sobre todo por su gran éxito instrumental de 1956, "Honky Tonk", el teclista Bill Doggett no es un músico fácil de encasillar, ya que también había tocado con los Ink Spots y Louis Jordan antes de abrirse camino por su cuenta. Algunos podrían discrepar de las etiquetas que le he asignado y decir que debería ser clasificado como músico de R&B. A mi modo de ver, la música negra de los años 40 y 50 descrita como tal es mejor clasificarla como blues o rock 'n' roll. No importa que este LP se haya grabado en 1966 o más o menos, porque el material sigue siendo muy de los años 50 y principios de los 60. Doggett siempre tuvo una faceta jazzística, y muchos de los cortes de este disco se comparan favorablemente con el material de otros magos del órgano Hammond B-3 como Jack McDuff y Jimmy McGriff.
Grabado para el sello económico de Columbia, Harmony, Honky Tonk Organ es un álbum instrumental agradable, aunque no cambie la vida. Incluye un remake en dos partes de "Honky Tonk" que las notas de presentación describen como "tocado a un ritmo ligeramente más rápido para acomodar los pasos de baile más nuevos". No te preocupes, no intentan hacerlo psicodélico ni nada por el estilo; sigue siendo muy acorde con el original. Temas como "Canadian Sunset", "'Deed I Do", "All Souls Blues" y "Buster" constituyen una agradable música de cóctel de despedida de soltero. "Opus D" permite a Doggett estirarse un poco, mientras que "St. Louis Blues" y "Careless Love" son buenas interpretaciones de viejos estándares. "Mommy Part 1" está cortada por un patrón similar al de "Honky Tonk", pero ¿qué pasó con "Part 2"?
La mayoría de las interpretaciones utilizan el típico formato de trío de órgano, guitarra eléctrica y batería de Doggett, aunque también hay un saxofonista que aparece en muchos de los temas. Es una pena que los músicos de acompañamiento no estén acreditados, y especialmente el guitarrista, porque su forma de tocar atraerá a aquellos que sean fans de Kenny Burrell y Wes Montgomery. En general, este LP no es tan bueno como los lados clásicos que hizo para King Records durante la década de 1950, pero aún así vale la pena darle una vuelta.


Village Stompers ‎• A Taste Of Honey



Ken Peplowski • Double Exposure


 

Wolfgang Lackerschmid • Jazz Tribute To Franz Grothe

 

Biography

Wolfgang Lackerschmid, 1956 in Tegernsee geboren, ist seit den siebziger Jahren gleichermaßen als Vibraphon-Virtuose und Komponist erfolgreich. Er spielte live und auf über 100 Tonträgern unter anderem mit Jazzlegenden wie Chet Baker, Attila Zoller, Lee Konitz, Albert Mangelsdorff, Larry Coryell, Buster Williams, Paquito D´Rivera, Jacques Loussier oder seit 1978 auch bei verschiedenen "Vibraphon Summits" u.a. mit Milt Jackson, Bobby Hutcherson, Dave Samuels, Mike Mainieri. Als musikalischer Leiter und Produzent bringt er, als einer der kreativen Mitgestalter der internationalen Musikszene, immer wieder innovative Projekte zur erfolgreichen Umsetzung.

Seine Kompositionen verbinden den klassischen Duktus des Schlagwerk- und Kompositionsstudiums mit den Erfahrungen eines Musikers, dessen Schaffen sich geographisch über Amerika, Asien und viele Teile Europas erstreckt und musikalisch durch deren ethnische und kulturelle Unterschiede geprägt ist. Wählt er für sich als Musiker den Weg der Improvisation und des modernen Jazz und schreibt seinen Kollegen zur Improvisation einladende Kompositionen auf den Leib, weiß er um den Reiz der konventionellen Komposition: Orchesterwerke, Kammermusik, Chor, Percussion-Ensemble, Streichquartett, Bühnenmusik, Ballettmusik, Musicals, Gedichtvertonungen, Hörspiele und Kinderproduktionen zeugen eins um das andere von Wolfgang Lackerschmids hoher Schaffenskraft und kompositorischer Qualität. Wolfgang Lackerschmids Jazzkompositionen sind weltweit zum Bestandteil des Repertoires zahlreicher namhafter Kollegen geworden.

Er komponierte für Theater wie Augsburg, Ingolstadt, Osnabrück, Kaiserslautern, Koblenz, Sommerspiele Mayen,Augsburger Puppenkiste, Waldbühne Sigmaringendorf, Münchener Kammerspiele die Musik zu Faust 1 und 2, Peer Gynt, Pancomedia, Andorra, Ghetto (Musical), Schneewittchen (Ballett), Die Spitzeder, Draussen vor der Tür, Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, Das kleine Känguru (von Paul Maar), Paula und die Kistenkobolde,

Pinocchio, (Musical), Der Zauberer von Oos (Musical), Ein Sommernachtstraum, Arturo Ui, Kabale und Liebe u.v.a.
Neben Jazzsongs und Kinderliedern schuf er auch zahlreiche Kunstlieder, u.a. neue Lieder mit Texten von Bertolt Brecht (von den Erben autorisiert), Gedichte des Malers Markus Lüpertz, Vertonung der "Bäsle Briefe", aus denen dann ein Musiclett über W. A. Mozart entstand. Als Arrangeur zeichnet er zum Beispiel von Anfang an für sämtliche bei der "Nacht der Filmmusik" produzierten Jazzinterpretationen von Filmsongs europäischer Komponisten verantwortlich. (Seit 2004 veranstaltet von BR 4 Klassik und dem Deutschen Komponisten Verband.)
1990 erhielt er den bayerischen Kunstförderpreis.

Als Kurator des Augsburger Friedensfests rief er zum Beispiel die Formation "Common Language, Common Sense" ins Leben, bei der, immer neu zusammengestellt, Jazzmusiker unterschiedlicher Religionen jeweils ein neues Konzertprogramm erarbeiten, aufnehmen und als Hauptveranstaltung open air aufführen. Bei den "Konzerten im Fronhof" leitet er seit 12 Jahren die Reihe "Jazz meets classic" und gestaltete seit 1976 das Programm für zahlreiche Konzertreihen und Jazzfestivals.

http://www.lackerschmid.de/index.php/bio


///////


Biografía

Wolfgang Lackerschmid, nacido en Tegernsee en 1956, ha tenido el mismo éxito como virtuoso del vibráfono y como compositor desde la década de 1970. Ha tocado en directo y en más de 100 grabaciones con leyendas del jazz como Chet Baker, Attila Zoller, Lee Konitz, Albert Mangelsdorff, Larry Coryell, Buster Williams, Paquito D'Rivera, Jacques Loussier y, desde 1978, en varias "Cumbres del vibráfono" con Milt Jackson, Bobby Hutcherson, Dave Samuels, Mike Mainieri y otros. Como director musical y productor, es uno de los cocreadores creativos de la escena musical internacional, y ha llevado a buen puerto en repetidas ocasiones proyectos innovadores.

Sus composiciones combinan el ductus clásico de los estudios de percusión y composición con las experiencias de un músico cuyo trabajo se extiende geográficamente por América, Asia y muchas partes de Europa y está musicalmente influenciado por sus diferencias étnicas y culturales. Aunque elige el camino de la improvisación y el jazz moderno para sí mismo como músico y escribe composiciones que invitan a sus colegas a improvisar, conoce el atractivo de la composición convencional: obras orquestales, música de cámara, coros, conjuntos de percusión, cuartetos de cuerda, música escénica, música de ballet, musicales, ambientaciones poéticas, obras radiofónicas y producciones infantiles dan testimonio, una tras otra, del alto poder creativo y la calidad compositiva de Wolfgang Lackerschmid. Las composiciones de jazz de Wolfgang Lackerschmid han pasado a formar parte del repertorio de numerosos colegas de renombre en todo el mundo.

Ha compuesto música para Fausto 1 y 2 para teatros como Augsburgo, Ingolstadt, Osnabrück, Kaiserslautern, Coblenza, Sommerspiele Mayen,Augsburger Puppenkiste, Waldbühne Sigmaringendorf, Münchener Kammerspiele, Peer Gynt, Pancomedia, Andorra, Ghetto (musical), Blancanieves (ballet), Die Spitzeder, Draussen vor der Tür, Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, Das kleine Känguru (de Paul Maar), Paula und die Kistenkobolde,
Pinocho, (musical), El mago de Oos (musical), El sueño de una noche de verano, Arturo Ui, Kabale und Liebe y muchos más.
Además de canciones de jazz y canciones infantiles, también ha creado numerosas canciones artísticas, entre ellas nuevas canciones con textos de Bertolt Brecht (autorizadas por sus herederos), poemas del pintor Markus Lüpertz y ajustes de las "Bäsle Briefe", a partir de las cuales se creó un libreto sobre W. A. Mozart. Como arreglista, por ejemplo, ha sido responsable desde el principio de todas las interpretaciones de jazz de canciones de películas de compositores europeos producidas en la "Noche de la Música de Cine". (Desde 2004, organizado por BR 4 Klassik y la Asociación Alemana de Compositores).
En 1990 recibió el Premio Bávaro de Fomento del Arte.

Como comisario del Festival de la Paz de Augsburgo, por ejemplo, creó la formación "Common Language, Common Sense", en la que músicos de jazz de distintas religiones elaboran siempre un nuevo programa de conciertos, lo graban y lo interpretan como acto principal al aire libre. En los "Conciertos en el Fronhof" ha dirigido el ciclo "El jazz se encuentra con lo clásico" durante 12 años y ha diseñado el programa de numerosos ciclos de conciertos y festivales de jazz desde 1976.
http://www.lackerschmid.de/index.php/bio


http://www.lackerschmid.de/

Spo-Dee-O-Dee • Drinking Wine



Jethro Tull • 50th Anniversary Collection




jethrotull.com ...




Barbara Dennerlein • In A Silent Mood



Review by Steve Leggett
German Hammond B-3 innovator Barbara Dennerlein not only doesn't sound like Jimmy Smith on In a Silent Mood, it is really doubtful that these tracks could even be called jazz. A tranquil suite to the power of the inner life, In a Silent Mood is made up of carefully composed segments that stand individually on their own, but taken together, form a complete whole. Using only her B-3 here (and the occasional piano), and outfitted with foot pedals that trip her MIDI synthesizer settings, Dennerlein has assembled a beautiful album that glides and reaches into the rare, thin atmosphere of dreams. As much as Smith defined the possibilities of the B-3 at the end of the 20th century, Dennerlein is beginning to define it for the 21st.

///////

Reseña por Steve Leggett
La innovadora de German Hammond B-3, Barbara Dennerlein, no solo suena como Jimmy Smith en In a Silent Mood, es muy dudoso que estas pistas puedan incluso llamarse jazz. Un conjunto tranquilo para el poder de la vida interior, In a Silent Mood se compone de segmentos cuidadosamente compuestos que se destacan individualmente por sí solos, pero tomados en conjunto, forman un todo completo. Usando solo su B-3 aquí (y el piano ocasional), y equipado con pedales que triplican su configuración de sintetizador MIDI, Dennerlein ha ensamblado un hermoso álbum que se desliza y alcanza la rara y delgada atmósfera de los sueños. Por mucho que Smith definió las posibilidades del B-3 a finales del siglo XX, Dennerlein está empezando a definirlo para el 21.





Country The Twisted Roots Of Rock n Roll

 

 

Celebrating the dark origins of our most American music, Country reveals a wild shadowland of history that encompasses blackface minstrels and yodeling cowboys honky-tonk hell and rockabilly heaven medieval myth and musical miscegenation sex, drugs, murder and rays of fierce illumination on Elvis, Jerry Lee Lewis, and others, famous and forgotten, whose demonology is America's own. Profusely and superbly illustrated, Country stands as one of the most brilliant explorations of American musical culture ever written.

 

Musical instruments from the Renaissance to the 19th century

 


Medieval Art, Early Epoch / Arte Medieval, Epoca Temprana, pdf











Wednesday, September 29, 2021

Suggested video: Kenny Barron & Dave Holland - Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 2016

 


● Setlist:
1. Spiral
2. Segment
3. Waltz For Wheeler
4. Pass It On
- encore:
5. In Walked Bud

● Personnel:
Kenny Barron - piano - http://kennybarron.com/
Dave Holland - bass - http://daveholland.com/

Live at 40 Festival de #Jazz de Vitoria-Gasteiz, Spain, July 15th, 2016

YT:   Jazz³+




Suggested video: Charles Mingus Sextet, at the University Aula, Oslo, Norway, april 12th, 1964 (colorized)

 


Setlist :
So long Eric 00:25
Orange was the color of her dress, then blue silk 00:24:24
Parkeriana (aka Ow) 41:46
Take the "A" train 44:16

Personnel:
Eric Dolphy (Alto Saxophone, Bass Clarinet, Flute)
Charles Mingus (Bass)
Dannie Richmond (Drums)
Jaki Byard (Piano)
Clifford Jordan (Tenor Saxophone)
Johnny Coles (Trumpet)


YT:     ebjazz93



Dexter Gordon • The Jumpin' Blues

 



Review
by Scott Yanow
Although tenor saxophonist Dexter Gordon seemed to have been largely forgotten in the U.S. during his long residence in Europe, he was playing in prime form during the period and made occasional trips back to America. On this CD reissue, Gordon teams up with pianist Wynton Kelly (one of his last recordings), bassist Sam Jones and drummer Roy Brooks for an obscure original ("Evergreenish"), "The Jumpin' Blues," the veteran ballad "For Sentimental Reasons" and three songs that were long a part of Gordon's repertoire: "Star Eyes," "Rhythm-A-Ning" and "If You Could See Me Now." Dexter Gordon is in fine form on the excellent straightahead bop set.
https://www.allmusic.com/album/the-jumpin-blues-mw0000197715

//////


Revisión
por Scott Yanow
Aunque el saxofonista tenor Dexter Gordon parecía haber sido olvidado en gran medida en los Estados Unidos durante su larga residencia en Europa, estaba tocando en plena forma durante ese período y hacía viajes ocasionales a América. En esta reedición en CD, Gordon forma equipo con el pianista Wynton Kelly (una de sus últimas grabaciones), el bajista Sam Jones y el batería Roy Brooks para un oscuro original ("Evergreenish"), "The Jumpin' Blues", la veterana balada "For Sentimental Reasons" y tres canciones que formaron parte del repertorio de Gordon durante mucho tiempo: "Star Eyes", "Rhythm-A-Ning" y "If You Could See Me Now". Dexter Gordon está en plena forma en este excelente set de bop directo.
https://www.allmusic.com/album/the-jumpin-blues-mw0000197715



Anthony Wilson Trio • Our Gang

 


Born in Los Angeles in 1968, guitarist and composer Anthony Wilson is known for a body of work that moves fluidly across genres.

The son of legendary jazz trumpeter and bandleader Gerald Wilson, his musical lineage has deeply influenced his creative trajectory, compositional choices, instrumental groupings, and the wide-ranging twelve album discography that blooms out of them.

His first album — Anthony Wilson (1997) — featured a nine-piece “little big band” and received a Grammy nomination for Best Large Ensemble Jazz Recording. It was followed by Goat Hill Junket (1998), and Adult Themes (2000). His fourth recording with the nonet, Power of Nine (2006), was recognized as one of the top ten jazz albums of the year by the New Yorker.  Wilson’s acclaimed trio albums Our Gang (2001), Savivity (2005), and Jack of Hearts (2009) reimagine and reframe the Hammond organ-based genre of post-bop, soul-inflected jazz. In 2011, Wilson released Seasons, a live record and short film documenting the compositional process and premiere performance of his extended song cycle of the same name, written for and performed on a quartet of luthier John Monteleone’s handcrafted guitars called “The Four Seasons.”  That same year, Wilson released Campo Belo, a collection of original instrumental songs recorded in São Paulo, Brazil.

Traveling into, through, and beyond genres, Frogtown (2016) marked a turning point for Wilson as a composer and his debut as a singer. Renowned producer Mike Elizondo teamed with him to realize this collection of layered, intimate musical stories and portraits. Frogtown sets the stage for Wilson's latest, Songs and Photographs (2018), in which his distilled, personal musical compositions enter into a dialogue with his 35mm photography. The work develops from two intertwined paths, one sonic and one visual, that increasingly play complementary roles in Wilson's creative process.

An inventive soloist and sensitive accompanist, he has been a core member of Diana Krall’s quartet since 2001, after joining her for a series of concerts in Paris at the Olympia Theater, which became the Grammy award winning recording and concert film Live in Paris (2002).

Over the past two decades, Wilson has joined a diverse roster of jazz masters on their recordings and performances, including Ron Carter, Mose Allison, Bobby Hutcherson, Madeleine Peyroux, Joe Sample, Al Jarreau, and Harold Land. And while his footing is firmly rooted in the jazz idiom, Wilson pivots with ease into other genres, having contributed his instrumental texture and improvisational authority to albums by pop music legends Paul McCartney, Willie Nelson, Leon Russell, Aaron Neville, and Barbra Streisand.

Wilson was awarded the Thelonious Monk Institute International Composers’ Award in 1995. He has also received commissions from Jazz at Lincoln Center, the Los Angeles Philharmonic Association, the International Association of Jazz Education, and the Henry Mancini Institute. In 2018, he was selected as a MacDowell Colony fellow.
http://www.anthonywilsonmusic.com/anthony

///////

Nacido en Los Ángeles en 1968, el guitarrista y compositor Anthony Wilson es conocido por una obra que se mueve con fluidez entre géneros.

Hijo del legendario trompetista de jazz y director de orquesta Gerald Wilson, su linaje musical ha influido profundamente en su trayectoria creativa, en sus elecciones compositivas, en sus agrupaciones instrumentales y en la amplia discografía de doce álbumes que se desprende de ellas.

Su primer álbum -Anthony Wilson (1997)- incluía una "pequeña gran banda" de nueve músicos y recibió una nominación al Grammy a la mejor grabación de jazz en grupo grande. Le siguieron Goat Hill Junket (1998) y Adult Themes (2000). Su cuarta grabación con el noneto, Power of Nine (2006), fue reconocida como uno de los diez mejores álbumes de jazz del año por el New Yorker.  Los aclamados álbumes en trío de Wilson, Our Gang (2001), Savivity (2005) y Jack of Hearts (2009), reimaginan y reformulan el género de jazz post-bop, basado en el órgano Hammond. En 2011, Wilson publicó Seasons, un disco en directo y un cortometraje que documentan el proceso de composición y el estreno de su extenso ciclo de canciones del mismo nombre, escrito para un cuarteto de guitarras artesanales del luthier John Monteleone e interpretado por él, llamado "The Four Seasons."  Ese mismo año, Wilson publicó Campo Belo, una colección de canciones instrumentales originales grabadas en São Paulo, Brasil.

Viajando dentro, a través y más allá de los géneros, Frogtown (2016) marcó un punto de inflexión para Wilson como compositor y su debut como cantante. El reconocido productor Mike Elizondo se asoció con él para realizar esta colección de historias y retratos musicales íntimos y en capas. Frogtown sienta las bases para lo último de Wilson, Songs and Photographs (2018), en el que sus composiciones musicales destiladas y personales entran en diálogo con su fotografía de 35 mm. La obra se desarrolla a partir de dos caminos entrelazados, uno sonoro y otro visual, que desempeñan cada vez más papeles complementarios en el proceso creativo de Wilson.

Solista inventivo y acompañante sensible, ha sido un miembro fundamental del cuarteto de Diana Krall desde 2001, después de unirse a ella para una serie de conciertos en París en el Teatro Olympia, que se convirtieron en la grabación y película de concierto Live in Paris (2002), ganadora del premio Grammy.

En las últimas dos décadas, Wilson se ha unido a una variada lista de maestros del jazz en sus grabaciones y actuaciones, como Ron Carter, Mose Allison, Bobby Hutcherson, Madeleine Peyroux, Joe Sample, Al Jarreau y Harold Land. Y aunque su pie está firmemente arraigado en el lenguaje del jazz, Wilson pivota con facilidad hacia otros géneros, habiendo contribuido con su textura instrumental y su autoridad de improvisación a álbumes de leyendas de la música pop como Paul McCartney, Willie Nelson, Leon Russell, Aaron Neville y Barbra Streisand.

Wilson recibió el Premio Internacional de Compositores del Instituto Thelonious Monk en 1995. También ha recibido encargos del Jazz at Lincoln Center, la Asociación Filarmónica de Los Ángeles, la Asociación Internacional de Educación de Jazz y el Instituto Henry Mancini. En 2018, fue seleccionado como becario de la MacDowell Colony.
http://www.anthonywilsonmusic.com/anthony


www.anthonywilsonmusic.com ...

 


Albert Collins • Truckin With Albert Collins

 



Albert Collins Review
by Thom Owens
Truckin' with Albert Collins is a 1969 Blue Thumb reissue of The Cool Sound of Albert Collins, which was originally released on TCF Hall Records in 1965. These are the earliest recordings that Collins made, and already his trademark sound is in place -- his leads are stinging, piercing and direct. The album features a set of blistering instrumentals (with the exception of the vocal "Dyin' Flu") that would eventually become his signature tunes, including "Frosty" and "Frostbite." Collins doesn't just stick to blues, he adds elements of surf, rock, jazz, and R&B. These songs may not have been hits at the time, but they helped establish his reputation as the Master of the Telecaster.
https://www.allmusic.com/album/truckin-with-albert-collins-mw0000268742


Biography
by Richard Skelly
Albert Collins, "The Master of the Telecaster," "The Iceman," and "The Razor Blade" was robbed of his best years as a blues performer by a bout with liver cancer that ended with his premature death on November 24, 1993. He was just 61 years old. The highly influential, totally original Collins, like the late John Campbell, was on the cusp of a much wider worldwide following via his deal with Virgin Records' Pointblank subsidiary. However, unlike Campbell, Collins had performed for many more years, in obscurity, before finally finding a following in the mid-'80s.

Collins was born October 1, 1932, in Leona, TX. His family moved to Houston when he was seven. Growing up in the city's Third Ward area with the likes of Johnny "Guitar" Watson and Johnny "Clyde" Copeland, Collins started out taking keyboard lessons. His idol when he was a teen was Hammond B-3 organist Jimmy McGriff. But by the time he was 18 years old, he switched to guitar, and hung out and heard his heroes, Clarence "Gatemouth" Brown, John Lee Hooker, T-Bone Walker and Lightnin' Hopkins (his cousin) in Houston-area nightclubs. Collins began performing in these same clubs, going after his own style, characterized by his use of minor tunings and a capo, by the mid-'50s. It was also at this point that he began his "guitar walks" through the audience, which made him wildly popular with the younger white audiences he played for years later in the 1980s. He led a ten-piece band, the Rhythm Rockers, and cut his first single in 1958 for the Houston-based Kangaroo label, "The Freeze." The single was followed by a slew of other instrumental singles with catchy titles, including "Sno-Cone," "Icy Blue" and "Don't Lose Your Cool." All of these singles brought Collins a regional following. After recording "De-Frost" b/w "Albert's Alley" for Hall-Way Records of Beaumont, TX, he hit it big in 1962 with "Frosty," a million-selling single. Teenagers Janis Joplin and Johnny Winter, both raised in Beaumont, were in the studio when he recorded the song. According to Collins, Joplin correctly predicted that the single would become a hit. The tune quickly became part of his ongoing repertoire, and was still part of his live shows more than 30 years later, in the mid-'80s. Collins' percussive, ringing guitar style became his trademark, as he would use his right hand to pluck the strings. Blues-rock guitarist Jimi Hendrix cited Collins as an influence in any number of interviews he gave.

Through the rest of the 1960s, Collins continued to work day jobs while pursuing his music with short regional tours and on weekends. He recorded for other small Texas labels, including Great Scott, Brylen and TFC. In 1968, Bob "The Bear" Hite from the blues-rock group Canned Heat took an interest in the guitarist's music, traveling to Houston to hear him live. Hite took Collins to California, where he was immediately signed to Imperial Records. By later 1968 and 1969, the '60s blues revival was still going on, and Collins got wider exposure opening for groups like the Allman Brothers at the Fillmore West in San Francisco. Collins based his operations for many years in Los Angeles before moving to Las Vegas in the late '80s.

He recorded three albums for the Imperial label before jumping to Tumbleweed Records. There, several singles were produced by Joe Walsh, since the label was owned by the Eagles' producer Bill Szymczyk. The label folded in 1973. Despite the fact that he didn't record much through the 1970s and into the early '80s, he had gotten sufficient airplay around the U.S. with his singles to be able to continue touring, and so he did, piloting his own bus from gig to gig until at least 1988, when he and his backing band were finally able to use a driver. Collins' big break came about in 1977, when he was signed to the Chicago-based Alligator Records, and he released his brilliant debut for the label in 1978, Ice Pickin'. Collins recorded six more albums for the label, culminating in 1986's Cold Snap, on which organist Jimmy McGriff performs. It was at Alligator Records that Collins began to realize that he could sing adequately, and working with his wife Gwen, he co-wrote many of his classic songs, including items like "Mastercharge," and "Conversation With Collins."

His other albums for Alligator include Live in Japan, Don't Lose Your Cool, Frozen Alive! and Frostbite. An album he recorded with fellow guitarists Robert Cray and Johnny "Clyde" Copeland for Alligator in 1985, Showdown! brought a Grammy award for all three musicians. His Cold Snap, released in 1986, was nominated for a Grammy award.

In 1989, Collins signed with the Pointblank subsidiary of major label Virgin Records, and his debut, Iceman, was released in 1991. The label released the compilation Collins Mix in 1993. Other compact-disc reissues of his early recordings were produced by other record companies who saw Collins' newfound popularity on the festival and theater circuit, and they include Complete Imperial Recordings on EMI Records (1991) and Truckin' With Albert Collins (1992) on MCA Records. Collins' sessionography is also quite extensive. The albums he performs on include David Bowie's Labyrinth, John Zorn's Spillane, Jack Bruce's A Question of Time, John Mayall's Wake Up Call, B.B. King's Blues Summit, Robert Cray's Shame and a Sin, and Branford Marsalis' Super Models in Deep Conversation.

Although he'd spent far too much time in the 1970s without recording, Collins could sense that the blues were coming back stronger in the mid-'80s, with interest in Stevie Ray Vaughan at an all-time high. Collins enjoyed some media celebrity in the last few years of his life, via concert appearances at Carnegie Hall, on Late Night with David Letterman, in the Touchstone film, Adventures in Babysitting, and in a classy Seagram's Wine Cooler commercial with Bruce Willis. The blues revival that Collins, Vaughan and the Fabulous Thunderbirds helped bring about in the mid-'80s has continued into the mid-'90s. But sadly, Collins has not been able to take part in the ongoing evolution of the music.
https://www.allmusic.com/artist/albert-collins-mn0000611102/biography

///////

Reseña de Albert Collins
por Thom Owens
Truckin' with Albert Collins es una reedición de Blue Thumb de 1969 de The Cool Sound of Albert Collins, que se publicó originalmente en TCF Hall Records en 1965. Estas son las primeras grabaciones que hizo Collins, y ya su sonido característico está en su lugar - sus pistas son punzantes, penetrantes y directas. El álbum contiene un conjunto de instrumentales contundentes (con la excepción de la vocal "Dyin' Flu") que con el tiempo se convertirían en sus temas característicos, como "Frosty" y "Frostbite". Collins no se limita al blues, sino que añade elementos de surf, rock, jazz y R&B. Puede que estas canciones no fueran éxitos en su momento, pero ayudaron a establecer su reputación como el Maestro de la Telecaster.
https://www.allmusic.com/album/truckin-with-albert-collins-mw0000268742


Biografía
por Richard Skelly
Albert Collins, "el maestro de la Telecaster", "el hombre de hielo" y "la hoja de afeitar", se vio privado de sus mejores años como intérprete de blues a causa de un cáncer de hígado que acabó con su muerte prematura el 24 de noviembre de 1993. Sólo tenía 61 años. Collins, muy influyente y totalmente original, al igual que el difunto John Campbell, estaba a punto de conseguir muchos más seguidores en todo el mundo gracias a su contrato con la filial Pointblank de Virgin Records. Sin embargo, a diferencia de Campbell, Collins había actuado durante muchos más años, en la oscuridad, antes de encontrar finalmente un seguimiento a mediados de los 80.

Collins nació el 1 de octubre de 1932 en Leona, Texas. Su familia se trasladó a Houston cuando él tenía siete años. Creció en la zona del Third Ward de la ciudad, con gente como Johnny "Guitar" Watson y Johnny "Clyde" Copeland, y empezó a tomar clases de teclado. Su ídolo cuando era adolescente era el organista de Hammond B-3 Jimmy McGriff. Pero a los 18 años se pasó a la guitarra, y salió a escuchar a sus héroes, Clarence "Gatemouth" Brown, John Lee Hooker, T-Bone Walker y Lightnin' Hopkins (su primo) en los clubes nocturnos del área de Houston. Collins comenzó a actuar en estos mismos clubes, siguiendo su propio estilo, caracterizado por el uso de afinaciones menores y una cejilla, a mediados de los años 50. Fue también en ese momento cuando empezó a hacer sus "paseos con la guitarra" entre el público, lo que le hizo muy popular entre el público blanco más joven para el que tocó años después, en la década de 1980. Dirigió una banda de diez músicos, los Rhythm Rockers, y grabó su primer sencillo en 1958 para el sello Kangaroo de Houston, "The Freeze". A este sencillo le siguieron otros sencillos instrumentales con títulos pegadizos, como "Sno-Cone", "Icy Blue" y "Don't Lose Your Cool". Todos estos singles hicieron que Collins tuviera un seguimiento regional. Después de grabar "De-Frost" b/w "Albert's Alley" para Hall-Way Records de Beaumont, TX, alcanzó el éxito en 1962 con "Frosty", un single que vendió un millón de copias. Los adolescentes Janis Joplin y Johnny Winter, ambos criados en Beaumont, estaban en el estudio cuando grabó la canción. Según Collins, Joplin predijo correctamente que el sencillo se convertiría en un éxito. La melodía se convirtió rápidamente en parte de su repertorio habitual, y seguía formando parte de sus espectáculos en directo más de 30 años después, a mediados de los 80. El estilo percusivo y sonoro de la guitarra de Collins se convirtió en su marca registrada, ya que utilizaba su mano derecha para pulsar las cuerdas. El guitarrista de blues-rock Jimi Hendrix citó a Collins como influencia en numerosas entrevistas que concedió.

Durante el resto de la década de 1960, Collins continuó con sus trabajos diurnos mientras seguía con su música con breves giras regionales y los fines de semana. Grabó para otros pequeños sellos de Texas, como Great Scott, Brylen y TFC. En 1968, Bob "The Bear" Hite, del grupo de blues-rock Canned Heat, se interesó por la música del guitarrista y viajó a Houston para escucharlo en directo. Hite se llevó a Collins a California, donde fue contratado inmediatamente por Imperial Records. A finales de 1968 y 1969, el renacimiento del blues de los 60 seguía su curso, y Collins consiguió una mayor exposición abriendo para grupos como los Allman Brothers en el Fillmore West de San Francisco. Collins basó sus operaciones durante muchos años en Los Ángeles antes de trasladarse a Las Vegas a finales de los 80.

Grabó tres álbumes para el sello Imperial antes de dar el salto a Tumbleweed Records. Allí, varios singles fueron producidos por Joe Walsh, ya que el sello era propiedad del productor de los Eagles, Bill Szymczyk. El sello cerró en 1973. A pesar de que no grabó mucho durante la década de los 70 y principios de los 80, había conseguido suficiente difusión en Estados Unidos con sus singles para poder seguir de gira, y así lo hizo, pilotando su propio autobús de un concierto a otro hasta al menos 1988, cuando él y su banda de acompañamiento pudieron finalmente utilizar un conductor. La gran oportunidad de Collins llegó en 1977, cuando fue contratado por Alligator Records, con sede en Chicago, y publicó su brillante debut para el sello en 1978, Ice Pickin'. Collins grabó seis álbumes más para el sello, que culminaron con Cold Snap, de 1986, en el que actúa el organista Jimmy McGriff. Fue en Alligator Records donde Collins comenzó a darse cuenta de que podía cantar adecuadamente, y trabajando con su esposa Gwen, coescribió muchas de sus canciones clásicas, incluyendo temas como "Mastercharge" y "Conversation With Collins".

Sus otros álbumes para Alligator incluyen Live in Japan, Don't Lose Your Cool, Frozen Alive! y Frostbite. Un álbum que grabó con sus compañeros guitarristas Robert Cray y Johnny "Clyde" Copeland para Alligator en 1985, Showdown! supuso un premio Grammy para los tres músicos. Su álbum Cold Snap, publicado en 1986, fue nominado a un premio Grammy.

En 1989, Collins firmó con la filial Pointblank del gran sello Virgin Records, y su debut, Iceman, se publicó en 1991. La discográfica publicó el recopilatorio Collins Mix en 1993. Otras reediciones en disco compacto de sus primeras grabaciones fueron producidas por otras compañías discográficas que vieron la nueva popularidad de Collins en el circuito de festivales y teatros, e incluyen Complete Imperial Recordings en EMI Records (1991) y Truckin' With Albert Collins (1992) en MCA Records. La sesionografía de Collins también es bastante extensa. Entre los álbumes en los que actúa se encuentran Labyrinth de David Bowie, Spillane de John Zorn, A Question of Time de Jack Bruce, Wake Up Call de John Mayall, Blues Summit de B.B. King, Shame and a Sin de Robert Cray y Super Models in Deep Conversation de Branford Marsalis.

Aunque había pasado demasiado tiempo en la década de los 70 sin grabar, Collins podía sentir que el blues volvía con más fuerza a mediados de los 80, con el interés por Stevie Ray Vaughan en su punto más alto. Collins disfrutó de cierta celebridad mediática en los últimos años de su vida, a través de apariciones en conciertos en el Carnegie Hall, en el programa Late Night with David Letterman, en la película de Touchstone, Adventures in Babysitting, y en un elegante anuncio de Seagram's Wine Cooler con Bruce Willis. El renacimiento del blues que Collins, Vaughan y los Fabulosos Thunderbirds ayudaron a provocar a mediados de los 80 ha continuado a mediados de los 90. Pero, lamentablemente, Collins no ha podido participar en la continua evolución de la música.
https://www.allmusic.com/artist/albert-collins-mn0000611102/biography



Sivuca • Motivo Para Dançar

 



Biography
by Alvaro Neder
Noted composer, arranger, and accordionist, Sivuca developed a very successful international solo career after having performed with Baden Powell, Toots Thielemans, Chiquinho do Acordeon, Radamés Gnattali, Rosinha de Valença, Waldir Azevedo, Harry Belafonte, and Miriam Makeba, among many others. As a composer, Sivuca wrote the classics "Adeus, Maria Fulô" (with Humberto Teixeira), "João e Maria" (with Chico Buarque), and had hits with "Feira de Mangaio" (with his wife Glorinha Gadelha) recorded by Clara Nunes and "No Tempo dos Quintais" (with Paulo Tapajós). His partners were artists such as Paulinho Tapajós, Paulo César Pinheiro, Luís Bandeira, Armandinho, Hermeto Pascoal, and Chiquinho do Acordeon.

Having taken the accordion very early, at nine Sivuca was already playing for a living in fairs and parties. Six years later, he moved to Recife (Pernambuco), where he debuted at the Rádio Guararapes. Hired by the Rádio Clube de Pernambuco, Sivuca performed in that outing for three years, both in solo acts and as a member of its regional, switching to Rádio Jornal do Comércio in 1948. There he learned music theory with the other musicians of the orchestra and then with its newly appointed conductor, Guerra-Peixe. Carmélia Alves, touring Recife in 1949, discovered him and brought him to São Paulo, where he backed her up in a recording that same year. In São Paulo, Sivuca was hired by the Rádio Record and in 1951, he recorded his first album with the choros "Tico-Tico no Fubá" (Zequinha de Abreu) and "Carioquinha no Flamengo" (Waldir Azevedo/Bonfiglio de Oliveira). With the international success enjoyed by the baião in the '50s and the consequent need of good Northeastern music and instrument players, Sivuca's career gathered momentum as he was the right man in the right moment and place. Still in 1951, he accompanied Carmélia Alves on the medley "No Mundo do Baião" and recorded his second solo album with the frevo "Frevo dos Vassourinhas Número 1" (Matias da Rocha) and the baião "Sivuca no Baião" (Luíz Gonzaga/Humberto Teixeira). In the next year, he started to record originals with the choros "Entardecendo" and "Choro Baixo" (with Luís Bandeira), recording in the next year his baião "Feijoada." At the same time, Sivuca realized solo performances in São Paulo backed by his regional and also by the orchestras led by Hervê Cordovil and Gabriel Migliori, while he continued to perform on the Rádio Jornal do Comércio do Recife. In 1955, he was hired by the powerful nationwide network Diários Associados to work at the Rádio and TV Tupi (Rio de Janeiro), where he stayed until four years later. In 1958, as a member of Os Brasileiros, he toured Europe in one of the Brazilian Music Caravans sponsored by the Brazilian government. The group, led by conductor Guio de Morais, performed a three-month season with the Trio Iraquitã, Abel Ferreira, Pernambuco, and Dimas. In 1959, fired by Tupi for having participated in a strike for better salaries, Sivuca moved to Europe where he performed for three months with the group Brasília Ritmos (which had Waldir Azevedo as a member). After that, he was hired by a Portuguese club and then settled in Paris, France, where he lived until 1964, recording in 1962 through Barclay the LP Rendez-Vous a Rio. Having returned to Recife in 1964, in the same year he went to the U.S. with Carmen Costa, where he was invited by Miriam Makeba's husband/manager to join her group as a guitarist. Holding that position for four years, Sivuca became the director of Makeba's group and toured Africa, Europe, Asia, and America. Returning to New York in 1969, Sivuca directed the music and performed in the musical Joy, which opened in 1970. Having performed in San Francisco and Chicago, in live shows and on TV, in 1971 Sivuca was invited by Belafonte to join his group. Staying with Belafonte until 1975 as his guitarist, keyboardist, and arranger, Sivuca at the same time recorded solo albums in the U.S., including the praised Live at the Village Gate, where he interpreted "Adeus Maria Fulô." Returning to Brazil in 1977, he performed a live recorded show with Rosinha de Valença at the Teatro João Caetano (Rio de Janeiro), released as the LP Sivuca e Rosinha de Valença. In 1978, he had another hit with "João e Maria" in the recording realized by Chico Buarque and his sister Miúcha. Six years later, Sivuca recorded another memorable LP, this time shared with Chiquinho do Acordeon and with the participation of Radamés Gnattali, Sivuca e Chiquinho. In the next year, he recorded three albums in Sweden, with Chiko's Bar/Sivuca e Toots Thielemans deserving especial mention. During the '80s and '90s, his schedule slowed somewhat, although he recorded an important LP with Rildo Hora in 1987 (Sanfona e Realejo) and performed with Baden Powell in Paris in 1997.
https://www.allmusic.com/artist/sivuca-mn0000012852/biography

///////


Biografía
por Alvaro Neder
Destacado compositor, arreglista y acordeonista, Sivuca desarrolló una carrera internacional en solitario de gran éxito tras haber actuado con Baden Powell, Toots Thielemans, Chiquinho do Acordeon, Radamés Gnattali, Rosinha de Valença, Waldir Azevedo, Harry Belafonte y Miriam Makeba, entre muchos otros. Como compositor, Sivuca escribió los clásicos "Adeus, Maria Fulô" (con Humberto Teixeira), "João e Maria" (con Chico Buarque), y tuvo éxitos con "Feira de Mangaio" (con su esposa Glorinha Gadelha) grabada por Clara Nunes y "No Tempo dos Quintais" (con Paulo Tapajós). Sus compañeros fueron artistas como Paulinho Tapajós, Paulo César Pinheiro, Luís Bandeira, Armandinho, Hermeto Pascoal y Chiquinho do Acordeon.

Habiendo cogido el acordeón muy pronto, a los nueve años Sivuca ya se ganaba la vida tocando en ferias y fiestas. Seis años después, se trasladó a Recife (Pernambuco), donde debutó en la Rádio Guararapes. Contratado por la Rádio Clube de Pernambuco, Sivuca actuó en esa emisora durante tres años, tanto en solitario como formando parte de su regional, pasando a la Rádio Jornal do Comércio en 1948. Allí aprendió teoría musical con los demás músicos de la orquesta y luego con su recién nombrado director, Guerra-Peixe. Carmélia Alves, de gira por Recife en 1949, lo descubrió y lo llevó a São Paulo, donde la acompañó en una grabación ese mismo año. En São Paulo, Sivuca fue contratado por la Rádio Record y, en 1951, grabó su primer disco con los coros "Tico-Tico no Fubá" (Zequinha de Abreu) y "Carioquinha no Flamengo" (Waldir Azevedo/Bonfiglio de Oliveira). Con el éxito internacional del baião en los años 50 y la consiguiente necesidad de buenos músicos e instrumentistas nordestinos, la carrera de Sivuca cobró impulso al ser el hombre adecuado en el momento y lugar adecuados. Todavía en 1951, acompañó a Carmélia Alves en el popurrí "No Mundo do Baião" y grabó su segundo disco en solitario con el frevo "Frevo dos Vassourinhas Número 1" (Matias da Rocha) y el baião "Sivuca no Baião" (Luíz Gonzaga/Humberto Teixeira). En el año siguiente, comenzó a grabar originales con los choros "Entardecendo" y "Choro Baixo" (con Luís Bandeira), grabando al año siguiente su baião "Feijoada". Al mismo tiempo, Sivuca realizaba actuaciones en solitario en São Paulo respaldado por su regional y también por las orquestas dirigidas por Hervê Cordovil y Gabriel Migliori, mientras seguía actuando en la Rádio Jornal do Comércio do Recife. En 1955, fue contratado por la poderosa red nacional Diários Associados para trabajar en la Rádio y TV Tupi (Río de Janeiro), donde permaneció hasta cuatro años después. En 1958, como miembro de Os Brasileiros, realizó una gira por Europa en una de las Caravanas Musicales Brasileñas patrocinadas por el gobierno brasileño. El grupo, dirigido por el director Guio de Morais, realizó una temporada de tres meses con el Trío Iraquitã, Abel Ferreira, Pernambuco y Dimas. En 1959, despedido por Tupi por haber participado en una huelga por mejores salarios, Sivuca se trasladó a Europa, donde actuó durante tres meses con el grupo Brasília Ritmos (del que formaba parte Waldir Azevedo). Después, fue contratado por un club portugués y se instaló en París, Francia, donde vivió hasta 1964, grabando en 1962 a través de Barclay el LP Rendez-Vous a Rio. Tras regresar a Recife en 1964, ese mismo año se fue a Estados Unidos con Carmen Costa, donde fue invitado por el marido/gerente de Miriam Makeba a unirse a su grupo como guitarrista. Ocupando ese puesto durante cuatro años, Sivuca se convirtió en el director del grupo de Makeba y realizó giras por África, Europa, Asia y América. De vuelta a Nueva York en 1969, Sivuca dirigió la música y actuó en el musical Joy, que se estrenó en 1970. Tras actuar en San Francisco y Chicago, en espectáculos en directo y en televisión, en 1971 Sivuca fue invitado por Belafonte a unirse a su grupo. Permaneciendo con Belafonte hasta 1975 como su guitarrista, teclista y arreglista, Sivuca grabó al mismo tiempo discos en solitario en los Estados Unidos, incluyendo el elogiado Live at the Village Gate, donde interpretó "Adeus Maria Fulô". De vuelta a Brasil en 1977, realizó un espectáculo grabado en directo con Rosinha de Valença en el Teatro João Caetano (Río de Janeiro), editado como LP Sivuca e Rosinha de Valença. En 1978, tuvo otro éxito con "João e Maria" en la grabación realizada por Chico Buarque y su hermana Miúcha. Seis años después, Sivuca grabó otro memorable LP, esta vez compartido con Chiquinho do Acordeon y con la participación de Radamés Gnattali, Sivuca e Chiquinho. Al año siguiente, grabó tres discos en Suecia, entre los que cabe destacar Chiko's Bar/Sivuca e Toots Thielemans. Durante los años 80 y 90, su agenda se ralentizó un poco, aunque grabó un importante LP con Rildo Hora en 1987 (Sanfona e Realejo) y actuó con Baden Powell en París en 1997.
https://www.allmusic.com/artist/sivuca-mn0000012852/biography


Charlie Mariano & Mal Waldron • Autumn Dreams

 



Jerry Cole And His Spacemen • Power Surf! The Best Of



Review by Richie Unterberger
Twenty early-sixties instrumental rockers, most tied (if nominally) to surf music, taken from three 1963-64 Capitol albums (Surf Age, Hot Rod Dance Party, and Outer Limits). Cole was different from the average surf guitarist: he was more experienced and versatile, a result of his extensive experience in Los Angeles sessions. His arrangements were also slicker--in the favorable sense of that adjective--with tight, and tightly paced, arrangements (frequently with brass) that reflected his proximity to the world of Hollywood film and television. So it is that much of this sounds like cool background music for action sequences in early-to-mid-sixties teen-oriented movies and TV shows. Perhaps his closest counterparts in this regardd Cole excels at coaxing an impressive assortment of thick, assertive tones from his axe. As a consequence, this disc is recommended to surf fans who are getting a bit tired of the same-old generic Southern California sound as the reissue vaults get more deeply plundered, and want to hear a refreshingly different take on the style.
 
///////
 
Reseña de Richie Unterberger
Veinte temas de rock instrumental de principios de los sesenta, la mayoría vinculados (aunque nominalmente) a la música surf, extraídos de tres álbumes de Capitol de 1963-64 (Surf Age, Hot Rod Dance Party y Outer Limits). Cole era diferente del guitarrista de surf medio: era más experimentado y versátil, resultado de su amplia experiencia en las sesiones de Los Ángeles. Sus arreglos también eran más elegantes -en el sentido favorable de ese adjetivo-, con arreglos ajustados y de ritmo apretado (a menudo con metales) que reflejaban su proximidad al mundo del cine y la televisión de Hollywood. Por eso, gran parte de este disco suena como música de fondo para secuencias de acción en películas y programas de televisión orientados a los adolescentes de principios y mediados de los sesenta. Tal vez sus homólogos más cercanos en este sentido sean los Marketts (cuyo "Out of Limits" Cole versiona aquí); también hay fuertes ecos de los Ventures, y ocasionales guiños a la exótica. Es menos "garajero", quizás, que la mayoría de la música surf vintage, pero no menos potente. También es más variado melódicamente que la mayoría de los actos de surf de época, y Cole sobresale en la obtención de una impresionante variedad de tonos gruesos y asertivos de su hacha. En consecuencia, este disco se recomienda a los fans del surf que están un poco cansados del mismo sonido genérico del sur de California a medida que se saquean más profundamente las bóvedas de las reediciones, y quieren escuchar una visión refrescante y diferente del estilo.


Herb Ellis & Ray Brown ‎• Soft Shoe



Review by Scott Yanow
This early Concord recording (which is available on CD) is unusual in a couple of ways. Guitarist Herb Ellis and bassist Ray Brown (who are the co-leaders) are joined not only by trumpeter Harry "Sweets" Edison (who is in colorful form) and drummer Jake Hanna but pianist George Duke in one of his very few mainstream records. Their repertoire includes jazz versions of such unlikely tunes as "Inka-Dinka-Doo," "Easter Parade" and "The Flintstones Theme"; the latter version (which is based on the familiar "I Got Rhythm" chord changes) was the first of many to turn that cartoon melody into jazz. In addition Brown ("Soft Shoe"), Edison and Ellis contribute a song apiece plus there is a brief rendition of "Green Dolphin Street" that is taken as a Brown-Ellis duet. Recommended.  

///////
 
Reseña de Scott Yanow
Esta temprana grabación de Concord (que está disponible en CD) es inusual en un par de aspectos. El guitarrista Herb Ellis y el bajista Ray Brown (que son los co-líderes) están acompañados no sólo por el trompetista Harry "Sweets" Edison (que está en una forma colorida) y el baterista Jake Hanna, sino también por el pianista George Duke en uno de sus muy pocos discos convencionales. Su repertorio incluye versiones de jazz de temas tan improbables como "Inka-Dinka-Doo", "Easter Parade" y "The Flintstones Theme"; esta última versión (que se basa en los conocidos cambios de acordes de "I Got Rhythm") fue la primera de muchas que convirtieron esa melodía de dibujos animados en jazz. Además, Brown ("Soft Shoe"), Edison y Ellis contribuyen con una canción cada uno y hay una breve interpretación de "Green Dolphin Street" que se toma como un dúo Brown-Ellis. Recomendado.