egroj world: September 2022

Friday, September 30, 2022

Ivan ''Boogaloo'' Joe Jones • Snake Rhythm Rock



Artist Biography by Richie Unterberger
Not to be confused with Philly Joe Jones, guitarist Ivan Joseph "Boogaloo Joe" Jones recorded several albums in a soul-jazz vein for Prestige in the late '60s and early '70s. In addition to leading his own group for recording purposes, Jones also played with Wild Bill Davis, Houston Person, and Willis Jackson. His own dates are solid, if unexceptional groove jazz, leaving plenty of space for the saxes and organ, as well as his own bop/R&B hybrid style. Rusty Bryant, Charles Earland, and ace soul and jazz session drummer Bernard Purdie are among the sidemen also featured on Boogaloo's albums.
https://www.allmusic.com/artist/boogaloo-joe-jones-mn0000113250/biography


Artist Biography by   Douglas Payne
In the short decade (1966-78) he recorded and performed, guitarist Ivan "Boogaloo Joe" Jones was never really given his due as an exciting, rapid-fire R&B plecterist. His sound and style clearly derived from the blues. But it was a solid understanding of rock that Jones brought to his style of jazz. The result, outlined on a handful of albums for Prestige, was a healthy mix of finger-licking funk, sweet-natured soul and infectious blues.

Born Ivan Joseph Jones on November 1, 1940, Boogaloo Joe Jones learned the guitar himself on a three-string instrument that he received as a gift from his father in 1956. He was influenced most by Tal Farlow and Billy Butler, but gravitated toward the R&B juke-joint jazz Butler was popularizing with organist Bill Doggett's popular group. Jones has lived in South New Jersey most of his life and mostly worked in and around the Atlantic City area with chitlin-circuit heroes like Wild Bill Davis, Willis Jackson and Charlie Ventura.

"Right On Brother"He made his solo debut as "Joe Jones" on Prestige Records in 1967, but earned the name "Boogaloo Joe" following a 1969 record of that title. The demeaning name was meant to distinguish him from the other Jo(e) Jones in music: Papa Jo, Philly Joe, and the Joe of the Fluxus movement. But as much as the moniker suited his style it probably straightjacketed his jazz career too. Later, he'd turn to billing himself as Ivan "Boogaloo Joe" Jones.

While jazz went through some drastic changes during the dozen years of his recording career, Jones’ sound and style stayed remarkably consistent. His twangy tone coupled catchy chordal vamps with astonishing rapid-fire single-note playing. He could handle familiar pop covers ("Light My Fire," "Have You Never Been Mellow") and ballads. But he really excelled in the jazz-funk groove and proved himself a first-rate blues player.

"My Fire!"None of his albums are groundbreaking or marked by individual achievements. But every Joe Jones record contains reliably interesting covers (blues like "St. James Infirmary" and "Trouble In Mind" are the best) and percolating originals that aptly illustrate the guitarist's fretboard talents: "Right Now," "Ivan The Terrible," "Boogaloo Joe," "6:30 Blues," "Poppin," "Hoochie Coo Chickie," "Black Whip," "Confusion" and "Sweetback." These are the songs that today's club crowd discovered and celebrate as the cornerstone of "acid jazz."

Ivan Jones recorded with Groove Holmes, Houston Person, Rusty Bryant, Harold Mabern and, most notably, Willis Jackson. Jones, who never won the notice of critics or great support from fans during his career, is finding new life on CD -- thanks to the apt and rapt attention of the acid-jazz crowd. Today, the retired guitarist is believed to reside in his hometown of Vineland, New Jersey.
http://www.dougpayne.com/bjj_bio.htm

///////

Biografía del artista por Richie Unterberger
No confundir con Philly Joe Jones, el guitarrista Ivan Joseph "Boogaloo Joe" Jones grabó varios álbumes en una vena de soul-jazz para Prestige a finales de los'60 y principios de los'70. Además de dirigir su propio grupo con fines de grabación, Jones también tocó con Wild Bill Davis, Houston Person y Willis Jackson. Sus propias fechas son sólidas, aunque no excepcionales, y dejan mucho espacio para los saxos y el órgano, así como su propio estilo híbrido de bop/R&B. Rusty Bryant, Charles Earland, y el baterista de soul y jazz Bernard Purdie son algunos de los sidemen que también aparecen en los álbumes de Boogaloo.
https://www.allmusic.com/artist/boogaloo-joe-jones-mn0000113250/biography


Biografía del artista por Douglas Payne
En la corta década (1966-78) grabó y tocó, el guitarrista Ivan "Boogaloo Joe" Jones nunca fue realmente reconocido como un apasionante y rápido plecterista de R&B. Su sonido y estilo derivan claramente del blues. Pero fue una sólida comprensión del rock lo que Jones aportó a su estilo de jazz. El resultado, esbozado en un puñado de álbumes para Prestige, fue una saludable mezcla de funk para chuparse los dedos, soul dulce y blues contagioso.

Nacido Ivan Joseph Jones el 1 de noviembre de 1940, Boogaloo Joe Jones aprendió la guitarra él mismo en un instrumento de tres cuerdas que recibió como regalo de su padre en 1956. Fue influenciado por Tal Farlow y Billy Butler, pero se inclinó por el jazz R&B juke-joint Butler se estaba popularizando con el grupo popular del organista Bill Doggett. Jones ha vivido en el sur de Nueva Jersey la mayor parte de su vida y ha trabajado principalmente en el área de Atlantic City y sus alrededores con héroes del circuito de chitlin como Wild Bill Davis, Willis Jackson y Charlie Ventura.

"Right On Brother" debutó en solitario como "Joe Jones" en Prestige Records en 1967, pero se ganó el nombre de "Boogaloo Joe" tras un disco de 1969 con ese título. El nombre degradante tenía la intención de distinguirlo del otro Jo(e) Jones en la música: Papa Jo, Philly Joe, y el Joe del movimiento Fluxus. Pero por mucho que el apodo se adaptara a su estilo, probablemente también enderezó su carrera de jazz. Más tarde, se convertiría en Ivan "Boogaloo Joe" Jones.

Mientras que el jazz pasó por algunos cambios drásticos durante los doce años de su carrera discográfica, el sonido y el estilo de Jones se mantuvieron notablemente consistentes. Su tono twangy unía a pegadizos vampiros cordales con una asombrosa y rápida interpretación de una sola nota. Podía manejar las conocidas portadas pop ("Light My Fire", "Have You Never Been Mellow") y baladas. Pero realmente sobresalió en el groove del jazz-funk y demostró ser un bluesista de primera clase.

"¡Mi fuego!" Ninguno de sus álbumes es innovador o está marcado por logros individuales. Pero todos los discos de Joe Jones contienen portadas fiables e interesantes (blues como "St. James Infirmary" y "Trouble In Mind" son los mejores) y originales percolantes que ilustran a la perfección los talentos del guitarrista en el diapasón: "Ahora mismo", "Ivan el Terrible", "Boogaloo Joe", "6:30 Blues", "Poppin", "Hoochie Coo Chickie", "Black Whip", "Confusión" y "Sweetback". Estas son las canciones que la gente del club de hoy descubrió y celebra como la piedra angular del "acid jazz".

Ivan Jones grabó con Groove Holmes, Houston Person, Rusty Bryant, Harold Mabern y, sobre todo, Willis Jackson. Jones, que nunca se ganó la atención de los críticos o el gran apoyo de los fans durante su carrera, está encontrando una nueva vida en el CD - gracias a la atención apta y cautivada de la multitud del acid jazz. Hoy en día, se cree que el guitarrista jubilado reside en su ciudad natal de Vineland, Nueva Jersey.
http://www.dougpayne.com/bjj_bio.htm
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator


Bill Haley • Destination Rock And Roll!


 
Bill Haley is the neglected hero of early rock & roll. Elvis Presley and Buddy Holly are ensconced in the heavens, transformed into veritable constellations in the rock music firmament, their music respected by writers and scholars as well as the record-buying public, virtually every note of music they ever recorded theoretically eligible for release. And among the living rock & roll pioneers, Chuck Berry is given his due in the music marketplace and by the history books, and Bo Diddley is acknowledged appropriately in the latter, even if his music doesn't sell the way it should. Yet Bill Haley -- who was there before any of them, playing rock & roll before it even had a name, and selling it in sufficient quantities out of a small Pennsylvania label to attract attention from the major labels before Presley was even recording in Memphis -- is barely represented by more than a dozen of his early singles, and recognized by the average listener for exactly two songs among the hundreds that he recorded; and he's often treated as little more than a glorified footnote, an anomaly that came and went very quickly, in most histories of the music. The truth is, Bill Haley came along a lot earlier than most people realize and the histories usually acknowledge, and he went on making good music for years longer than is usually recognized.

The central event in Haley's career was the single "Rock Around the Clock" topping the charts for eight weeks in the spring and summer of 1955, an event that most music historians identify as the dawn of the rock & roll era. Getting the song there, however, took more than a year, a period in which the band had already done unique and essential service in the cause of bringing rock & roll into the world, with the million-selling single "Shake, Rattle and Roll" to their credit; equally important, in the three years before that, Haley and his band had already broken new ground with the singles of "Rocket 88," "Rock the Joint," and "Crazy, Man, Crazy."

Born in Highland Park, MI, in 1925, Haley was blind in one eye from birth, and, as a consequence, suffered from terrible shyness as a boy. The family moved to Boothwyn, PA, during the mid-'30s, where Haley developed a strong love for country music and began playing guitar and singing; by 14, he had left school in the hope of pursuing a career in music. He bounced through a few country bands based in the Middle Atlantic states and also tried to establish himself as a singing and yodeling cowboy. His first big break came in 1944, when he replaced Kenny Roberts -- who was being drafted -- in the Downhomers, with whom Haley made his first appearance on records. Haley left the group in 1946 and went through several other bands before returning to his home in Chester, PA, where he initially hoped to get some work as a DJ. Instead, he formed a new band, the Four Aces of Western Swing, with keyboardman Johnny Grande, bassist Al Rex, and steel guitar player Billy Williamson, and signed a contract with Cowboy Records, a new label formed by James Myers, a composer, musician, and publisher, and his partner, Jack Howard. Their first record was released in 1948, a version of "Candy Kisses"; by 1949, the group had changed its name to the Saddlemen and began moving between labels, including liaisons with the fledgling Atlantic Records, Ivin Ballen's Gotham Records, and Ed Wilson's Keystone Records, before finally settling at Holiday Records, a small label owned by David Miller, in 1951. Their first release, done at Miller's insistence, was a cover of "Rocket 88," a song that originated out of Sam Phillips' fledgling recording operation in Memphis, courtesy of Jackie Brenston. It was a pumping piece of sexually suggestive, rollicking R&B, and Haley and the Saddlemen simply put a broader, slightly loping country boogie sound onto it and boosted the rhythm section, while a lead guitar (probably played by Danny Cedrone) noodled some blues licks on the break. Haley hadn't liked the idea of doing the song, but Miller wanted it, and the result -- though no one knew it at the time -- was the first white-band cover of what is now regarded by many scholars as the first real rock & roll song.

Just to put this in perspective, rock & roll is usually written about as a phenomenon (and a reaction to) the complacency of the Eisenhower era. But Haley had released what amounted to a rock & roll single in 1951, when "Ike" wasn't even yet running to be president, the country was still mired in Korea, and John Kennedy not yet even a senator. Howlin' Wolf was still based in Memphis and cutting sides for Sam Phillips, while a 15-year-old Elvis Presley was in tenth grade. The members of the Beatles and the Rolling Stones were still in grammar school; Lonnie Donegan was still known as Anthony Donegan and thinking of becoming an entertainer; and Alexis Korner and Cyril Davies had not yet even met. And Big Bill Broonzy was about to introduce American blues to England.

At the time, "Rocket 88" didn't seem to matter too much in terms of sales, as it was neither fish nor fowl; not good enough R&B to eclipse Brenston's original among black record buyers, nor sufficiently a country record the way white audiences or the radio stations that catered to them wanted. No one even had a name for what it was; a "race record" as the trades called discs done in a style that seemed aimed at black listeners, but one done by a white band in a kind of country style. Indeed, the band itself remained strangely anonymous; Miller had seen to it that there were no publicity photos of Bill Haley & the Saddlemen, a calculated effort to obscure their race, though the band's name and the country ballad B-sides to those early singles pretty much told who they really were. That debut single sold just a few thousand copies regionally, as did its follow-up, "Green Tree Boogie." Meanwhile, when Haley and his band played, they and their business manager, Jim Ferguson, began to notice that it was the younger audience members who responded best to the R&B-style songs that Miller had them doing. They also saw all around them that enthusiasm for country music was flat, and that if they were looking for a hit, it likely wasn't going to come from this new direction.

They were trying all kinds of permutations of country and R&B and getting some response, but they didn't know what it exactly was that they were doing musically. Then came "Rock the Joint," their first release on Miller's new Essex Records label; it had a beat, it had a memorable catch phrase, and it had a great performance at its core (including the very same solo that Danny Cedrone would later use on "Rock Around the Clock"), and it sold well enough that the band had to go on tour promoting it. One of the places where it sold well was Cleveland, where DJ Alan Freed picked up on the song; it was immediately after this that Freed began referring to the music embodied by "Rock the Joint," music that he played every night on his show, as "rock & roll," thus giving Haley a good deal of justification for his later claim to have been in on the birth of the music before anyone ever knew it. [Note: Marshall Lyttle remembers "Rock the Joint" as the song Freed was playing during an appearance by the band on his radio show, when he began using the phrase "rock & roll" -- scholars who agree with the Haley connection also often attribute Freed's inspiration to the later single "Crazy, Man, Crazy," while other historians say that Freed appropriated the phrase from Wild Bill Moore's "We're Gonna Rock, We're Gonna Roll".]

By this time, the bandmembers, all well into their 30s and long past being teenagers, were taking what amounted to a crash course in what that audience wanted; at Ferguson's suggestion, they played hundreds of high-school dances, not normally a venue that a professional country band would bother with. In the process, they also changed their image and name. By 1952, Bill Haley and the Saddlemen were history; instead, playing off of their leader's name and the celestial phenomenon called Halley's Comet, they became Bill Haley & His Comets. The cowboy hats and other country paraphernalia were junked as well. And they took a close look at the successful R&B stage acts of the time, especially the Treniers, and began working out wild quasi-acrobatic moves by their bass player and saxman, in particular, stuff that was unthinkable for a country band but seemingly what the kids devoured at dances.

Most important, they would try out material, phrases, and stage moves, seeing what worked and what didn't, in front of the teenage audiences they found in Pennsylvania; and they listened to the way that this teenaged audience talked. Haley tried to use phrases that he heard, and put them into this musical stew; some of what they came up with was pleasantly silly material like "Dance With a Dolly" and "Stop Beatin' Round the Mulberry Bush" (though even the latter had a guitar solo worth hearing more than once). But some of it, like "Rockin' Chair on the Moon," was years ahead of its time; and some of it, like "Crazy, Man, Crazy" -- a Haley original whose title came from a piece of teen slang that he'd heard -- did exactly what was intended, hitting the Top 20 on the pop charts in 1953, a first for a white band playing an R&B-style song.

Late that year, James Myers offered Haley and Miller a song that he had published (and, on paper, at least, co-authored as Jimmy De Knight) entitled "Rock Around the Clock." Written almost as a parody of R&B conventions, its principal composer was Max C. Freedman, a songwriter best remembered up to that time for his 1946 hit "Sioux City Sue," and also responsible for such songs as "Do You Believe in Dreams" and "Her Beaus Were Only Rainbows." Miller either genuinely didn't see the potential of the song, or else he didn't like the business arrangement that Myers had with Haley, because he refused to record it. After a few more attempts at cutting other songs for the teen market that simply didn't work, Haley and the band and their manager were ready to leave Miller and Essex Records. A meeting was set up with Milt Gabler, a producer at Decca Records, who not only liked the song and had no problem cutting it, but saw some serious potential in Bill Haley & His Comets, based on what Essex had done with them on "Rock the Joint" and "Crazy, Man, Crazy." A contract was signed, and on April 12, 1954, the band, with Danny Cedrone on lead guitar, did a two-song session in New York that yielded "Thirteen Women" -- a post-nuclear holocaust sex fantasy worthy of Hugh Hefner (who had only started up Playboy magazine a year earlier) -- and "Rock Around the Clock." It was released a month later and made the charts for one week at number 23, selling 75,000 copies, not bad but not very significant either. It was enough, however, for Gabler to schedule another session in early June, where the band recorded "Shake, Rattle and Roll."

That was the record that broke the band nationally on Decca, reaching number seven and selling over a million copies between late 1954 and early 1955. They followed it up quickly with "Dim, Dim the Lights (I Want Some Atmosphere)," a jaunty piece that reached number 11 nationally and actually made the R&B charts for Haley, a first for him. Then, in early 1955, James Myers managed to get "Rock Around the Clock" placed in the juvenile delinquency drama The Blackboard Jungle, playing over the credits. The movie was a huge hit, and in its wake Decca re-released the song that spring. "Rock Around the Clock" shot up the charts this time, and the result was an eight-week run in the number-one spot; by some estimates, it became the second biggest worldwide-selling single after Bing Crosby's "White Christmas" (oddly enough, also a Decca release), 25-million copies sold worldwide.

The success of "Rock Around the Clock" took place while Elvis Presley had yet to chart a record nationally; at a point when Chuck Berry's very first single for Chess had barely been recorded; and when Roy Orbison and Buddy Holly weren't even close to auditioning for recording contracts. One has to visualize a reality in which Bill Haley & His Comets were the only established white rock & roll band, and the only white rock & roll stars in the world. Within a year, that would all change, but it was long enough for Haley and his band to become stars, with appearances on national television and a movie deal of their own. From the end of 1954 until the end of 1956, they would place nine singles into the Top 20, one of those at number one and three more in the Top Ten.

The Comets were one of the best rock & roll bands of their era, with a mostly sax-driven sound ornamented with heavy rhythm guitar from Haley, a slap-bass, and drumming with lots of rim-shots; they had the "blackest" sound of any white band working in 1953-1955. It wasn't always obvious then, and has been forgotten today, precisely how fluid their membership was, for all of the consistency of that sound. Haley's two original bandmates from his Four Aces days, Johnny Grande and Billy Williamson, were formal partners, joined to him at the hip legally, with fixed shares in the group's earnings; tenor saxman Joey D'Ambrosio, bassist Marshall Lytle, and drummer Dick Richards, by contrast, were hired employees earning 150 dollars a week plus expenses -- a respectable living for most working musicians in 1955 -- when "Rock Around the Clock" hit the top of the charts. Ironically, Danny Cedrone, whose guitar dominated that song and the key Essex hits "Rock the Joint" and "Crazy, Man, Crazy," died in an accident in July of 1954, and his successor, Franny Beecher, was earning 150 dollars a week when he worked with the band. In the late summer of 1955, with a number-one single to their credit and lots of work in front of them, D'Ambrosio, Lytle, and Richards all demanded raises, which Haley refused to grant them. They quit that month and formed a short-lived Comets soundalike unit called the Jodimars (taken from parts of their first names), who recorded for Capitol Records. Beecher was taken into the group as a full-time member (though not a partner) and remained with them until 1961, while D'Ambrosio's successor, Rudy Pompilli, became a core member of the band, working with them virtually without interruption for the next 19 years, until his death in 1975.

In the late spring of 1956, rock & roll changed again as Elvis Presley, who was younger, leaner, and a more fiercely sexual presence, emerged as a star; he not only made music that was as good as Haley's but he looked the role of a rock & roll star. The differences in their respective images could be summed up by examining the truest scenes in the movies that each did. Rock Around the Clock, starring Bill Haley & His Comets, was a highly fictionalized account of the band and its success, but it did capture something of the spirit of the early days of rock & roll, with some good performance clips; the comparable Elvis Presley movie was Loving You, in which the singer played a fictionalized version of himself, named Deke Rivers. In Loving You, when Deke Rivers performs in front of an audience and sets the girls screaming and swooning, his would-be manager comments, "If he'd gone on any longer, they'd be giving him their door keys." In Rock Around the Clock, by contrast, the single truest scene depicts a would-be promoter driving through rural Pennsylvania and chancing upon a dance where Haley and company are playing; he enters, sees hundreds of kids dancing to the band's music, and asks a woman being lifted up over the head of her partner, "Hey sister, what's that exercise you're getting?" She answers, exuberantly, legs in the air, "It's rock & roll!"

Haley's music was the soundtrack to a good time, whether dancing or more private recreation; Presley's music, at least where women were concerned, was an invitation to sexual fantasy about the singer. Nobody except the three Mrs. Haleys could have had sexual fantasies about pudgy, balding, dorky-looking Bill Haley. And, yet, Haley was every bit as outrageous and daring in what he got away with in his music as the worst accusations ever leveled against Presley; even Haley's bowdlerized version of "Shake, Rattle and Roll" was the most overtly sexual song ever to reach the American Top Ten up to that time, and "Rock Around the Clock" wasn't very far behind. Though Max C. Freedman might've meant his song differently, taken literally in the true meaning of the word "rock" as it was used in 1953-1954, "Rock Around the Clock" was a bouncing, beguiling musical account of 24 hours of sexual activity, and the precursor to such numbers as "Reelin' & Rockin'" by Chuck Berry. Haley might've looked the part of the square trying to be cool once Presley came along, but on those two songs he was as culturally and morally subversive as the worst warnings of the anti-rock & roll zealots intimated.

Haley may not have seemed a cutting-edge artist after mid-1956, but he remained a force to be reckoned with in music for another year, cutting good singles -- including "Razzle-Dazzle," "Burn That Candle," and "See You Later Alligator" -- and several surprisingly strong albums. He did gradually lose touch with the teenage audience, and his square persona couldn't possibly compete with the likes of Presley, Jerry Lee Lewis, and Chuck Berry, though the group always put on a good show. Additionally, overseas, where any visiting American artist was treated well, Haley was greeted like visiting royalty; he always had large and fiercely loyal audiences in England, France, and Germany, which would turn out in huge numbers to see him.

By 1959, Haley was no longer placing either singles or albums anywhere near the top of the charts. His brand of rock & roll, made up of R&B crossed with country boogie and honky tonk, was passé, and a switch to instrumentals didn't solve the problem of falling sales. None of this would have been so bad, except that Haley -- mostly through the horrendous job done by his business manager Jim Ferguson -- had managed to squander most of what he'd earned during the good years, and owed a crippling tax liability to the government as well. Contrary to the popular perception, he remained an active musician throughout the 1960s, recording for Warner Bros. and a brace of other U.S. labels, and he also found a lucrative performing and recording career in Mexico (where Haley, not Chubby Checker or Hank Ballard, started the "twist" craze). He pursued a music career while avoiding tax liens, and trying to keep a marriage and a collapsing publishing business together. Haley managed to pull it off, getting through the decade with some possessions still in his hands, mostly by juggling a lot of gigs in Mexico and Europe and taking lots of payments in cash. Curiously, during this period Haley himself became something of a rock & roll historian in interviews; perhaps sensitive to his own experience of being shunted aside, when he talked about the twist phenomenon, he went out of his way to credit Hank Ballard as the originator of the song, and always acknowledged his debt to Big Joe Turner for "Shake, Rattle and Roll."

By the late '60s, with the advent of the rock & roll revival, Haley suddenly found himself faced for the first time in a decade with major demand for his work in America. It couldn't have happened at a better time, because that same year, for the first time in more than ten years, he didn't owe anything to the government. The Internal Revenue Service had been seizing all of his royalties from Decca Records for a decade, and luckily for him, Decca (possibly thanks to Milt Gabler) had been honest in its accounting; in that time, sales of "Rock Around the Clock" and his other Decca hits, mostly overseas, had wiped out Haley's entire six-figure tax debt. And to top off the good news, Haley not only had a full concert schedule in front of him in the U.S.A., but major record labels interested in recording him; he ended up signing with Buddha/Kama Sutra Records for a pair of live albums. The next few years showed Haley in a triumphant comeback around the world. To top it all off, "Rock Around the Clock" even charted anew in the Top 40 during 1974 when it turned up as the theme music for the hit television series Happy Days during its first season.

By the 1970s, however, age and the ravages of time were starting to catch up on all concerned. Saxman Rudy Pompilli, who'd been with him since 1955, died in 1975, and Haley eventually retired from performing. During his final years, Haley developed severe psychological problems that left him delusional at least part of the time. By the time of his death in 1981, the process of reducing his role in the history of rock & roll had already begun, partly a result of ignorance on the part of the writers handling the histories by then, and also, to a degree, as a result of political correctness; he was white, and was perceived as having exploited R&B, and there were enough people like that in the early history who had to be written about but were easier to cast as "rebels."

In the years since his death, the surviving members of the Comets, including pianist Johnny Grande guitarist Franny Beecher, saxman Joey D'Ambrosio, bassist Marshall Lytle, and drummer Dick Richards, all in their 70s and 80s, have continued to work together and were still able to perform to sell-out crowds in Europe during the 1990s and early 2000s, doing Haley's classic repertory. Haley's own reputation has increased somewhat, particularly in the wake of Bear Family Records' release of two boxes covering his career from 1954 through 1969, and Roller Coaster Records' issuing of Haley's Essex Records sides. True, there are perhaps 45 songs on those 12 CDs of material that Haley should not have bothered recording, but there are hundreds more in those same collections, some of it dazzling and all of it constituting a serious body of solid, often inspired rock & roll, interspersed here and there with some good country sides. Perhaps little of the post-1957 stuff could set the whole world on fire, but Haley had already been there and done that, and still had a lot of good music to play.

///////

Bill Haley es el héroe descuidado del rock & roll temprano. Elvis Presley y Buddy Holly están instalados en los cielos, transformados en verdaderas constelaciones en el firmamento de la música rock, su música es respetada por escritores y académicos, así como por el público que compra discos, prácticamente cada nota de música que han grabado es teóricamente elegible para su lanzamiento. Y entre los pioneros vivos del rock & roll, Chuck Berry recibe su merecido en el mercado musical y en los libros de historia, y Bo Diddley es reconocido apropiadamente en estos últimos, aunque su música no se venda como debería. Sin embargo, Bill Haley - que estuvo allí antes que cualquiera de ellos, tocando rock & roll antes de que tuviera siquiera un nombre, y vendiéndolo en cantidades suficientes en una pequeña discográfica de Pensilvania para atraer la atención de las grandes discográficas antes de que Presley estuviera siquiera grabando en Memphis - apenas está representado por más de una docena de sus primeros sencillos, y es reconocido por el oyente medio por exactamente dos canciones entre los cientos que grabó; y a menudo es tratado como poco más que una nota a pie de página glorificada, una anomalía que vino y se fue muy rápidamente, en la mayoría de las historias de la música. La verdad es que Bill Haley llegó mucho antes de lo que la mayoría de la gente se da cuenta y las historias suelen reconocerlo, y siguió haciendo buena música durante años más de lo que suele reconocerse.

El evento central en la carrera de Haley fue el sencillo "Rock Around the Clock" que encabezó las listas de éxitos durante ocho semanas en la primavera y el verano de 1955, un evento que la mayoría de los historiadores de la música identifican como el amanecer de la era del rock & roll. Llevar la canción allí, sin embargo, tomó más de un año, un período en el que la banda ya había hecho un servicio único y esencial en la causa de traer el rock & roll al mundo, con el sencillo de ventas millonarias "Shake, Rattle and Roll" en su haber; igualmente importante, en los tres años anteriores, Haley y su banda ya habían abierto nuevos caminos con los sencillos de "Rocket 88", "Rock the Joint" y "Crazy, Man, Crazy".

Nacido en Highland Park, MI, en 1925, Haley era ciego de un ojo desde su nacimiento, y, como consecuencia, sufría de una terrible timidez de niño. La familia se mudó a Boothwyn, PA, a mediados de los años 30, donde Haley desarrolló un fuerte amor por la música country y comenzó a tocar la guitarra y a cantar; a los 14 años, había dejado la escuela con la esperanza de seguir una carrera en la música. Se abrió paso a través de algunas bandas de country con base en los estados del Atlántico Medio y también trató de establecerse como un vaquero cantante y cantante de yodel. Su primera gran oportunidad llegó en 1944, cuando reemplazó a Kenny Roberts - que estaba siendo reclutado - en los Downhomers, con quienes Haley hizo su primera aparición en discos. Haley dejó el grupo en 1946 y pasó por varias otras bandas antes de regresar a su casa en Chester, PA, donde inicialmente esperaba conseguir algún trabajo como DJ. En su lugar, formó una nueva banda, los Cuatro Ases del Swing Occidental, con el tecladista Johnny Grande, el bajista Al Rex y el guitarrista de acero Billy Williamson, y firmó un contrato con Cowboy Records, un nuevo sello formado por James Myers, un compositor, músico y editor, y su socio, Jack Howard. Su primer disco fue lanzado en 1948, una versión de "Candy Kisses"; para 1949, el grupo había cambiado su nombre por el de Saddlemen y comenzó a moverse entre los sellos, incluyendo enlaces con los incipientes Atlantic Records, Ivin Ballen's Gotham Records, y Ed Wilson's Keystone Records, antes de establecerse finalmente en Holiday Records, un pequeño sello propiedad de David Miller, en 1951. Su primer lanzamiento, hecho por insistencia de Miller, fue una versión de "Rocket 88", una canción que se originó en la incipiente operación de grabación de Sam Phillips en Memphis, cortesía de Jackie Brenston. Era una pieza de R&B sexualmente sugerente y divertida, y Haley and the Saddlemen simplemente le pusieron un sonido más amplio y ligeramente flojo de country boogie y aumentaron la sección rítmica, mientras que una guitarra principal (probablemente tocada por Danny Cedrone) hacía algunos lametazos de blues en el descanso. A Haley no le había gustado la idea de hacer la canción, pero Miller la quería, y el resultado -aunque nadie lo sabía en ese momento- fue la primera versión de banda blanca de lo que ahora es considerado por muchos estudiosos como la primera canción real de rock & roll.

Para poner esto en perspectiva, se suele escribir sobre el rock & roll como un fenómeno (y una reacción) a la complacencia de la época de Eisenhower. Pero Haley había lanzado lo que equivalía a un sencillo de rock & roll en 1951, cuando "Ike" ni siquiera se presentaba aún a la presidencia, el país estaba todavía empantanado en Corea, y John Kennedy ni siquiera era aún senador. Howlin' Wolf todavía estaba basado en Memphis y cortando lados para Sam Phillips, mientras que un Elvis Presley de 15 años estaba en décimo grado. Los miembros de los Beatles y de los Rolling Stones estaban todavía en la escuela primaria; Lonnie Donegan era todavía conocido como Anthony Donegan y estaba pensando en convertirse en un artista; y Alexis Korner y Cyril Davies todavía no se habían conocido. Y Big Bill Broonzy estaba a punto de introducir el blues americano en Inglaterra.

En ese momento, "Rocket 88" no parecía importar demasiado en términos de ventas, ya que no era ni un pez ni un ave; no era lo suficientemente bueno como para eclipsar el original de Brenston entre los compradores de discos negros, ni lo suficientemente un disco de país como querían las audiencias blancas o las emisoras de radio que las atendían. Nadie tenía ni siquiera un nombre para lo que era; un "disco de raza" como los oficios llamaban a los discos hechos en un estilo que parecía dirigido a los oyentes negros, pero uno hecho por una banda blanca en una especie de estilo country. De hecho, la banda en sí permaneció extrañamente anónima; Miller se había ocupado de que no hubiera fotos publicitarias de Bill Haley & the Saddlemen, un esfuerzo calculado para ocultar su raza, aunque el nombre de la banda y los lados B de la balada country de esos primeros sencillos decían más o menos quiénes eran en realidad. Ese sencillo de debut vendió sólo unos pocos miles de copias a nivel regional, al igual que su continuación, "Green Tree Boogie". Mientras tanto, cuando Haley y su banda tocaron, ellos y su gerente de negocios, Jim Ferguson, comenzaron a notar que eran los miembros más jóvenes del público los que mejor respondían a las canciones de estilo R&B que Miller les hacía hacer. También vieron a su alrededor que el entusiasmo por la música country era plano, y que si buscaban un éxito, probablemente no iba a venir de esta nueva dirección.

Intentaban todo tipo de permutaciones de country y R&B y obtenían alguna respuesta, pero no sabían qué era exactamente lo que estaban haciendo musicalmente. Luego llegó "Rock the Joint", su primer lanzamiento en el nuevo sello de Miller, Essex Records; tenía un ritmo, una frase clave memorable y una gran actuación en su núcleo (incluyendo el mismo solo que Danny Cedrone usaría más tarde en "Rock Around the Clock"), y se vendió lo suficientemente bien como para que la banda tuviera que ir de gira promocionándolo. Uno de los lugares donde se vendió bien fue Cleveland, donde el DJ Alan Freed se encargó de la canción; fue inmediatamente después de esto que Freed empezó a referirse a la música que encarnaba "Rock the Joint", música que tocaba todas las noches en su show, como "rock & roll", lo que le dio a Haley una buena justificación para su posterior afirmación de haber estado en el nacimiento de la música antes de que nadie la conociera. [Nota: Marshall Lyttle recuerda "Rock the Joint" como la canción que Freed tocaba durante una aparición de la banda en su programa de radio, cuando empezó a usar la frase "rock & roll" -- los estudiosos que están de acuerdo con la conexión de Haley también suelen atribuir la inspiración de Freed al posterior sencillo "Crazy, Man, Crazy", mientras que otros historiadores dicen que Freed se apropió de la frase de "We're Gonna Rock, We're Gonna Roll" de Wild Bill Moore].

Para ese entonces, los miembros de la banda, todos bien entrados en los 30 años y mucho antes de ser adolescentes, estaban tomando lo que equivalía a un curso intensivo en lo que ese público quería; por sugerencia de Ferguson, tocaron en cientos de bailes de la escuela secundaria, que normalmente no es un lugar con el que una banda profesional de música country se molestaría. En el proceso, también cambiaron su imagen y su nombre. Para 1952, Bill Haley y los Saddlemen ya eran historia; en cambio, al tocar con el nombre de su líder y el fenómeno celestial llamado Cometa Halley, se convirtieron en Bill Haley & His Comets. Los sombreros de vaquero y otra parafernalia campestre también fueron desechados. Y miraron de cerca a los exitosos actos de escenario R&B de la época, especialmente los Treniers, y comenzaron a elaborar movimientos salvajes casi acrobáticos de su bajista y saxofonista, en particular, cosas que eran impensables para una banda country pero que aparentemente los chicos devoraban en los bailes.

Lo más importante era que probaban el material, las frases y los movimientos del escenario, viendo lo que funcionaba y lo que no, frente al público adolescente que encontraban en Pensilvania; y escuchaban la forma en que hablaba este público adolescente. Haley trató de usar las frases que escuchaba y las puso en este guiso musical; algo de lo que se les ocurrió fue material agradablemente tonto como "Baila con una muñeca" y "Deja de golpear a la zarza de la mora" (aunque incluso esta última tenía un solo de guitarra que valía la pena escuchar más de una vez). Pero algunos de ellos, como "Rockin' Chair on the Moon", estaban años adelantados a su tiempo; y otros, como "Crazy, Man, Crazy" -- un original de Haley cuyo título provenía de una pieza de argot adolescente que había escuchado -- hicieron exactamente lo que se pretendía, llegando al Top 20 de las listas de popularidad en 1953, una primicia para una banda blanca que tocaba una canción al estilo R&B.

A finales de ese año, James Myers ofreció a Haley y Miller una canción que había publicado (y, en papel, al menos, co-escrito como Jimmy De Knight) titulada "Rock Around the Clock". Escrito casi como una parodia de las convenciones de R&B, su principal compositor fue Max C. Freedman, un compositor recordado hasta entonces por su éxito de 1946 "Sioux City Sue", y también responsable de canciones como "Do You Believe in Dreams" y "Her Beaus Were Only Rainbows". Miller o bien no veía el potencial de la canción, o bien no le gustaba el acuerdo comercial que Myers tenía con Haley, porque se negaba a grabarlo. Después de algunos intentos más de cortar otras canciones para el mercado adolescente que simplemente no funcionaron, Haley y la banda y su manager estaban listos para dejar Miller y Essex Records. Se estableció una reunión con Milt Gabler, productor de Decca Records, a quien no sólo le gustó la canción y no tuvo problemas para cortarla, sino que vio un serio potencial en Bill Haley & His Comets, basado en lo que Essex había hecho con ellos en "Rock the Joint" y "Crazy, Man, Crazy". Se firmó un contrato, y el 12 de abril de 1954, la banda, con Danny Cedrone como guitarra principal, hizo una sesión de dos canciones en Nueva York que dio como resultado "Thirteen Women" -- una fantasía sexual post-nuclear del holocausto digna de Hugh Hefner (que sólo había empezado la revista Playboy un año antes) -- y "Rock Around the Clock". Se lanzó un mes después e hizo las listas de éxitos durante una semana en el número 23, vendiendo 75.000 copias, no está mal pero tampoco es muy significativo. Sin embargo, fue suficiente para que Gabler programara otra sesión a principios de junio, donde la banda grabó "Shake, Rattle and Roll".

Ese fue el disco que rompió la banda a nivel nacional en Decca, alcanzando el número siete y vendiendo más de un millón de copias entre finales de 1954 y principios de 1955. Lo siguieron rápidamente con "Dim, Dim the Lights (I Want Some Atmosphere)", una pieza alegre que alcanzó el número 11 a nivel nacional y que de hecho llegó a las listas de R&B para Haley, una primicia para él. Luego, a principios de 1955, James Myers logró que "Rock Around the Clock" se colocara en el drama de la delincuencia juvenil "The Blackboard Jungle", que se representó en los créditos. La película fue un gran éxito, y en su estela Decca relanzó la canción esa primavera. Esta vez "Rock Around the Clock" se disparó en las listas de éxitos, y el resultado fue una carrera de ocho semanas en el puesto número uno; según algunos cálculos, se convirtió en el segundo single más vendido en todo el mundo después de "White Christmas" de Bing Crosby (curiosamente, también un lanzamiento de Decca), 25 millones de copias vendidas en todo el mundo.

El éxito de "Rock Around the Clock" se produjo cuando Elvis Presley todavía no había conseguido un disco a nivel nacional; en un momento en que el primer sencillo de Chuck Berry para Chess apenas se había grabado; y cuando Roy Orbison y Buddy Holly no estaban ni siquiera cerca de hacer una audición para obtener contratos de grabación. Uno tiene que visualizar una realidad en la que Bill Haley & His Comets eran la única banda blanca de rock & roll establecida, y las únicas estrellas blancas de rock & roll en el mundo. Dentro de un año, todo eso cambiaría, pero fue suficiente para que Haley y su banda se convirtieran en estrellas, con apariciones en la televisión nacional y un contrato de cine propio. Desde finales de 1954 hasta finales de 1956, colocaron nueve sencillos en el Top 20, uno de ellos en el número uno y otros tres en el Top Ten.

The Comets fueron una de las mejores bandas de rock & roll de su época, con un sonido mayormente saxofonista adornado con una guitarra rítmica pesada de Haley, un bajo de bofetada y una batería con muchos rim-shots; tenían el sonido más "negro" de cualquier banda blanca que trabajara en 1953-1955. No siempre fue obvio en ese entonces, y ha sido olvidado hoy, precisamente cuán fluida era su membresía, por toda la consistencia de ese sonido. Los dos compañeros de banda originales de Haley de sus días de Cuatro Ases, Johnny Grande y Billy Williamson, eran socios formales, unidos a él legalmente, con acciones fijas en las ganancias del grupo; el saxofonista tenor Joey D'Ambrosio, el bajista Marshall Lytle, y el baterista Dick Richards, por el contrario, eran empleados contratados ganando 150 dólares a la semana más gastos - una vida respetable para la mayoría de los músicos que trabajaban en 1955 - cuando "Rock Around the Clock" llegó a la cima de las listas de éxitos. Irónicamente, Danny Cedrone, cuya guitarra dominaba esa canción y la clave de los éxitos de Essex "Rock the Joint" y "Crazy, Man, Crazy", murió en un accidente en julio de 1954, y su sucesora, Franny Beecher, ganaba 150 dólares a la semana cuando trabajaba con la banda. A finales del verano de 1955, con un single número uno en su haber y mucho trabajo por delante, D'Ambrosio, Lytle y Richards exigieron aumentos, que Haley se negó a concederles. Renunciaron ese mes y formaron una unidad de corta duración parecida a los Cometas llamada los Jodimars (tomado de partes de sus nombres de pila), que grabaron para Capitol Records. Beecher fue incorporado al grupo como miembro de tiempo completo (aunque no como socio) y permaneció con ellos hasta 1961, mientras que el sucesor de D'Ambrosio, Rudy Pompilli, se convirtió en miembro principal de la banda, trabajando con ellos prácticamente sin interrupción durante los siguientes 19 años, hasta su muerte en 1975.

A finales de la primavera de 1956, el rock & roll cambió de nuevo, ya que Elvis Presley, que era más joven, más delgado y con una presencia sexual más feroz, emergió como una estrella; no sólo hizo música tan buena como la de Haley, sino que parecía el papel de una estrella del rock & roll. Las diferencias en sus respectivas imágenes se podían resumir examinando las escenas más reales de las películas que cada uno hacía. Rock Around the Clock, protagonizada por Bill Haley & His Comets, fue un relato muy ficticio de la banda y su éxito, pero capturó algo del espíritu de los primeros días del rock & roll, con algunos buenos clips de actuación; la película comparable de Elvis Presley fue Loving You, en la que el cantante interpretó una versión ficticia de sí mismo, llamada Deke Rivers. En Loving You, cuando Deke Rivers actúa ante el público y pone a las chicas a gritar y desmayarse, su posible manager comenta: "Si hubiera seguido, le habrían dado las llaves de la puerta". En Rock Around the Clock, por el contrario, la escena más real muestra a un aspirante a promotor conduciendo a través de la Pennsylvania rural y bailando donde Haley y compañía están tocando; él entra, ve a cientos de niños bailando al ritmo de la música de la banda y le pregunta a una mujer que se levanta sobre la cabeza de su compañero: "Oye hermana, ¿qué es ese ejercicio que estás haciendo?". Ella responde, exuberantemente, con las piernas en alto, "¡Es rock & roll!"

La música de Haley era la banda sonora de un buen momento, ya fuera bailando o en una recreación más privada; la música de Presley, al menos en lo que respecta a las mujeres, era una invitación a la fantasía sexual sobre el cantante. Nadie, excepto las tres Sra. Haleys, podía tener fantasías sexuales con el gordinflón, calvo y tonto de Bill Haley. Y, sin embargo, Haley era tan escandalosa y atrevida en lo que se salía con la suya en su música como las peores acusaciones que se le hicieron a Presley; incluso la versión boleadora de Haley de "Shake, Rattle and Roll" fue la canción más abiertamente sexual que llegó al Top Ten americano hasta ese momento, y "Rock Around the Clock" no se quedó atrás. Aunque Max C. Freedman podría haber querido decir su canción de otra manera, tomada literalmente en el verdadero sentido de la palabra "rock" como se usó en 1953-1954, "Rock Around the Clock" fue un rebotante y seductor relato musical de 24 horas de actividad sexual, y el precursor de números como "Reelin' & Rockin'" de Chuck Berry. Haley podría haber parecido la parte de la plaza tratando de ser cool una vez que Presley apareció, pero en esas dos canciones era tan cultural y moralmente subversivo como las peores advertencias de los fanáticos del anti-rock & roll insinuaron.

Puede que Haley no pareciera un artista de vanguardia después de mediados de 1956, pero siguió siendo una fuerza a tener en cuenta en la música durante un año más, cortando buenos sencillos -- incluyendo "Razzle-Dazzle", "Burn That Candle" y "See You Later Alligator" -- y varios álbumes sorprendentemente fuertes. Poco a poco fue perdiendo contacto con el público adolescente, y su personaje cuadrado no podía competir con gente como Presley, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry, aunque el grupo siempre daba un buen espectáculo. Además, en el extranjero, donde se trataba bien a cualquier artista estadounidense, Haley era recibido como si fuera de la realeza; siempre tenía un público numeroso y ferozmente leal en Inglaterra, Francia y Alemania, que acudían en gran número a verlo.

En 1959, Haley ya no colocaba ni sencillos ni álbumes en los primeros puestos de las listas de éxitos. Su marca de rock & roll, compuesta por R&B cruzado con country boogie y honky tonk, estaba pasada de moda, y un cambio a los instrumentos no resolvió el problema de la caída de las ventas. Nada de esto hubiera sido tan malo, excepto que Haley - mayormente a través del horrendo trabajo hecho por su gerente de negocios Jim Ferguson - había logrado despilfarrar la mayor parte de lo que había ganado durante los años buenos, y también debía una paralizante responsabilidad fiscal al gobierno. Contrariamente a la percepción popular, siguió siendo un músico activo a lo largo de la década de 1960, grabando para Warner Bros. y para un par de sellos discográficos de Estados Unidos, y también encontró una carrera lucrativa de actuación y grabación en México (donde Haley, y no Chubby Checker o Hank Ballard, inició la locura del "twist"). Siguió una carrera musical mientras evitaba los embargos fiscales y trataba de mantener juntos un matrimonio y un negocio editorial en colapso. Haley se las arregló para lograrlo, pasando la década con algunas posesiones todavía en sus manos, sobre todo haciendo malabares con muchos conciertos en México y Europa y recibiendo muchos pagos en efectivo. Curiosamente, durante este período Haley mismo se convirtió en una especie de historiador del rock & roll en las entrevistas; tal vez sensible a su propia experiencia de ser dejado de lado, cuando hablaba del fenómeno del twist, hacía todo lo posible por acreditar a Hank Ballard como el creador de la canción, y siempre reconocía su deuda con Big Joe Turner por "Shake, Rattle and Roll".

A finales de los 60, con la llegada del renacimiento del rock & roll, Haley se encontró de repente enfrentado, por primera vez en una década, a una gran demanda de su trabajo en América. No pudo haber sucedido en mejor momento, porque ese mismo año, por primera vez en más de diez años, no le debía nada al gobierno. El Servicio de Impuestos Internos había estado confiscando todas sus regalías de Decca Records durante una década, y afortunadamente para él, Decca (posiblemente gracias a Milt Gabler) había sido honesto en su contabilidad; en ese tiempo, las ventas de "Rock Around the Clock" y sus otros éxitos de Decca, en su mayoría en el extranjero, habían eliminado toda la deuda fiscal de seis cifras de Haley. Y para colmo de males, Haley no sólo tenía una agenda de conciertos llena delante de él en los EE.UU., sino que las principales discográficas estaban interesadas en grabarlo; terminó firmando con Buddha/Kama Sutra Records para un par de álbumes en vivo. Los siguientes años mostraron a Haley en un triunfal regreso alrededor del mundo. Para colmo de males, "Rock Around the Clock" incluso volvió a estar en el Top 40 durante 1974, cuando apareció como el tema musical de la exitosa serie de televisión Happy Days durante su primera temporada.

Sin embargo, en la década de 1970, la edad y los estragos del tiempo comenzaron a alcanzar a todos los interesados. Saxman Rudy Pompilli, que había estado con él desde 1955, murió en 1975, y Haley finalmente se retiró de la actuación. Durante sus últimos años, Haley desarrolló severos problemas psicológicos que le dejaron alucinando al menos parte del tiempo. En el momento de su muerte en 1981, el proceso de reducción de su papel en la historia del rock & roll ya había comenzado, en parte debido a la ignorancia por parte de los escritores que manejaban las historias para entonces, y también, hasta cierto punto, como resultado de la corrección política; era blanco, y se percibía que había explotado el R&B, y había suficientes personas así en la historia temprana sobre las que había que escribir, pero que eran más fáciles de catalogar como "rebeldes".

En los años posteriores a su muerte, los miembros sobrevivientes de los Cometas, incluyendo al pianista Johnny Grande, el guitarrista Franny Beecher, el saxofonista Joey D'Ambrosio, el bajista Marshall Lytle y el baterista Dick Richards, todos en sus 70 y 80 años, han seguido trabajando juntos y todavía pudieron actuar ante multitudes agotadas en Europa durante los años 90 y principios del 2000, haciendo el repertorio clásico de Haley. La propia reputación de Haley ha aumentado un poco, particularmente a raíz de la publicación de dos cajas de Bear Family Records que cubren su carrera desde 1954 hasta 1969, y la publicación por parte de Roller Coaster Records de las caras de Haley en Essex Records. Es cierto que hay quizás 45 canciones en esos 12 CDs de material que Haley no debería haberse molestado en grabar, pero hay cientos más en esas mismas colecciones, algunas de ellas deslumbrantes y todas ellas constituyendo un cuerpo serio de rock & roll sólido, a menudo inspirado, intercalado aquí y allá con algunos buenos lados country. Tal vez poco del material posterior a 1957 podría prenderle fuego al mundo entero, pero Haley ya había estado allí y lo había hecho, y todavía tenía mucha buena música para tocar.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator




Cal Tjader • Live At The Funky Quarters



Review by Stewart Mason
A 1972 live set, Live at the Funky Quarters is every bit of its time: Cal Tjader's vibraphone is supported by Al Zulaica's electric piano and John Heard's Jaco Pastorious-style bass-as-lead-instrument, giving the whole thing a fusiony sheen that will be the dealbreaker for many listeners. Those not constitutionally averse to early-'70s fusion will find much to enjoy here, however, as Tjader plays with his usual grace and fluidity, and Zulaica's electric piano solos are refreshingly free of Chick Corea-style overplaying. The jazz-rock-inflected reworkings of earlier Tjader favorites like "Manteca" and "Soul Sauce III" -- which features an amazing extended percussion breakdown section buoyed by Heard's rubbery bassline -- work surprisingly well, and newer material like "Philly Mambo" and the delicate ballad "Mother and Child" is well-suited to the players' strengths.



Biography by Richard S. Ginell
Cal Tjader was undoubtedly the most famous non-Latino leader of Latin jazz bands, an extraordinary distinction. From the 1950s until his death, he was practically the point man between the worlds of Latin jazz and mainstream bop; his light, rhythmic, joyous vibraphone manner could comfortably embrace both styles. His numerous recordings for Fantasy and Verve and long-standing presence in the San Francisco Bay Area eventually had a profound influence upon Carlos Santana, and thus Latin rock. He also played drums and bongos, the latter most notably on the George Shearing Quintet's puckishly titled "Rap Your Troubles in Drums," and would occasionally sit in on piano as well.
Tjader studied music and education at San Francisco State College before hooking up with fellow Bay Area resident Dave Brubeck as the drummer in the Brubeck Trio from 1949 to 1951. He then worked with Alvino Rey, led his own group, and in 1953, joined George Shearing's then hugely popular quintet as a vibraphonist and percussionist. It was in Shearing's band that Tjader's love affair with Latin music began, ignited by Shearing's bassist Al McKibbon, nurtured by contact with Willie Bobo, Mongo Santamaria, and Armando Peraza, and galvanized by the '50s mambo craze. When he left Shearing the following year, Tjader promptly formed his own band that emphasized the Latin element yet also played mainstream jazz. Bobo and Santamaria eventually joined Tjader's band as sidemen, and Vince Guaraldi served for a while as pianist and contributor to the band's songbook ("Ginza," "Thinking of You, MJQ"). 
Tjader recorded a long series of mostly Latin jazz albums for Fantasy from the mid-'50s through the early '60s, switching in 1961 to Verve, where under Creed Taylor's aegis he expanded his stylistic palette and was teamed with artists like Lalo Schifrin, Anita O'Day, Kenny Burrell, and Donald Byrd. Along the way, Tjader managed to score a minor hit in 1965 with "Soul Sauce," a reworking of Dizzy Gillespie/Chano Pozo's "Guacha Guaro," which Tjader had previously cut for Fantasy. Tjader returned to Fantasy in the 1970s, then in 1979 moved over to the new Concord Picante label, where he remained until his death.

///////

Reseña de Stewart Mason
Un set en vivo de 1972, Live at the Funky Quarters es cada parte de su tiempo: El vibráfono de Cal Tjader se apoya en el piano eléctrico de Al Zulaica y en el bajo como instrumento de John Heard, al estilo de Jaco Pastorious, lo que le da a todo el conjunto un brillo de fusión que será el punto de inflexión para muchos oyentes. Aquellos que no son constitucionalmente reacios a la fusión de principios de los 70 encontrarán mucho que disfrutar aquí, sin embargo, mientras Tjader toca con su gracia y fluidez habituales, y los solos de piano eléctrico de Zulaica están refrescantemente libres de la sobrecarga al estilo Chick Corea. Las modificaciones inspiradas en el jazz-rock de los anteriores favoritos de Tjader como "Manteca" y "Soul Sauce III" -que cuenta con una asombrosa y prolongada sección de desglose de percusiones animada por la línea de bajo de goma de Heard- funcionan sorprendentemente bien, y materiales más nuevos como "Philly Mambo" y la delicada balada "Mother and Child" se adaptan muy bien a los puntos fuertes de los músicos.



Biografía de Richard S. Ginell
Cal Tjader fue sin duda el líder no latino más famoso de las bandas de jazz latino, una distinción extraordinaria. Desde la década de 1950 hasta su muerte, fue prácticamente el hombre clave entre los mundos del jazz latino y el bop; su manera ligera, rítmica y alegre de vibráfono podía abrazar cómodamente ambos estilos. Sus numerosas grabaciones para Fantasy y Verve y su larga presencia en el área de la bahía de San Francisco tuvieron una profunda influencia en Carlos Santana, y por lo tanto en el rock latino. También tocaba la batería y el bongos, este último en particular en el pícaro Quinteto George Shearing titulado "Rap Your Troubles in Drums", y ocasionalmente también tocaba el piano.
Tjader estudió música y educación en el San Francisco State College antes de unirse a su compatriota Dave Brubeck como baterista del Brubeck Trio de 1949 a 1951. Luego trabajó con Alvino Rey, dirigió su propio grupo y en 1953 se unió al entonces popular quinteto de George Shearing como vibrafonista y percusionista. Fue en la banda de Shearing que comenzó el romance de Tjader con la música latina, encendida por el bajista de Shearing Al McKibbon, alimentada por el contacto con Willie Bobo, Mongo Santamaría y Armando Peraza, y galvanizada por la locura del mambo de los años 50. Cuando se fue de Shearing al año siguiente, Tjader formó su propia banda que enfatizó el elemento latino, pero también tocó jazz convencional. Bobo y Santamaría eventualmente se unieron a la banda de Tjader como sidemen, y Vince Guaraldi sirvió por un tiempo como pianista y contribuyente al cancionero de la banda ("Ginza," "Thinking of You, MJQ"). 
Tjader grabó una larga serie de álbumes, en su mayoría de jazz latino, para Fantasy desde mediados de los años 50 hasta principios de los 60, cambiando en 1961 a Verve, donde bajo la égida de Creed Taylor amplió su paleta estilística y formó equipo con artistas como Lalo Schifrin, Anita O'Day, Kenny Burrell y Donald Byrd. En el camino, Tjader logró anotar un éxito menor en 1965 con "Soul Sauce", una reelaboración de "Guacha Guaro" de Dizzy Gillespie/Chano Pozo, que Tjader había cortado previamente para Fantasy. Tjader volvió a Fantasy en los años 70, y en 1979 se trasladó al nuevo sello Concord Picante, donde permaneció hasta su muerte.


Monty Alexander • Saturday Night



 In 1961, he moved with his family to Miami, Florida to better pursue his musical ambitions. It was there that Alexander met restaurateur and Frank Sinatra associate Jilly Rizzo, who eventually hired him as the house pianist at his New York nightclub, Jilly's. For the next several years, Alexander lived in New York and worked at Jilly's, where had the opportunity to befriend and perform with a bevy of stars including Sinatra, Ray Brown, Milt Jackson, and others. Buoyed by this success, in 1964 he traveled to Los Angeles, where he recorded several well-received albums for the Pacific Jazz label, including Alexander the Great and Spunky. A handful of additional efforts followed, including 1967's Zing! on RCA and 1969's This Is Monty Alexander on Verve. In 1969 he also appeared on vibraphonist Milt Jackson's That's the Way It Is.

In the 1970s, Alexander built a long-lasting relationship with Germany's MPS (Musik Produktion Schwarzwald) label and released a steady stream of albums, including 1971's Here Comes the Sun, 1974's Perception!, and 1977's Cobilimbo with longtime friend and collaborator Ernest Ranglin. These albums found Alexander pushing his sound in new directions and often combining jazz with elements of the Caribbean musical traditions of his youth. During this period he formed working relationships with bassist John Clayton and drummer Jeff Hamilton. As a trio, they debuted to much acclaim on 1976's Live! Montreux Alexander, and would continue to work together in various configurations over the next several decades. The pianist also continued to record with Milt Jackson, and made appearances on albums by Quincy Jones, Dizzy Gillespie, Phyllis Hyman, and others.

The '80s were also a fruitful period for Alexander, who continued to combine his love of straight-ahead jazz and Caribbean music with the release of such albums as 1983's The Duke Ellington Songbook, 1985's The River, and 1986's Li'l Darlin'. He also reunited with Clayton and Hamilton on 1983's Reunion in Europe and paired with bassist Ray Brown for several dates, including 1985's Full Steam Ahead and 1987's The Red Hot Ray Brown Trio. More albums followed, including 1994's Live at Maybeck and 1995's reggae-inflected Yard Movement. He rounded out the decade with 1997's Frank Sinatra-inspired Echoes of Jilly's and 1999's Stir It Up: The Music of Bob Marley.

In 2000, Alexander's artistic achievements were recognized by the Jamaican government with his designation as a worldwide music ambassador and as Commander in the Order of Distinction for outstanding services to Jamaica. That same year, he collaborated with reggae giants Sly Dunbar and Robbie Shakespeare on Monty Meets Sly & Robbie, followed in 2001 by Caribbean Duet with pianist Michel Sardaby. He then paired again with Ray Brown and guitarist Herb Ellis for 2002's Triple Scoop and 2003's Straight Ahead. Two tribute sessions followed with 2008's The Good Life: Monty Alexander Plays the Songs of Tony Bennett and 2009's Calypso Blues: The Songs of Nat King Cole. Alexander then highlighted his fusion of reggae, ska, R&B, and jazz on 2011's Harlem-Kingston Express and 2014's Harlem-Kingston Express, Vol. 2: River Rolls On, both recorded at Dizzy's Club Coca-Cola at Lincoln Center.
https://www.allmusic.com/artist/monty-alexander-mn0000589256/biography

///////

Biografía del artista por Matt Collar
El pianista jamaiquino Monty Alexander es un intérprete sofisticado y prolífico, con un estilo urbano y swinging inspirado en la tradición del bop, así como en el reggae y el folclore caribeño con el que creció. Nacido en Kingston, Jamaica, en 1944, Alexander comenzó a tocar el piano alrededor de los cuatro años y tomó clases de piano clásico a partir de los seis años. En su adolescencia, sin embargo, había descubierto el jazz y ya estaba actuando en clubes nocturnos. Aunque al principio de su carrera lo encontró cubriendo éxitos del pop y el rock de la época, fue su amor por artistas orientados al jazz como Oscar Peterson, Duke Ellington, Frank Sinatra y Nat King Cole lo que le trajo la mayor inspiración.

En 1961, se mudó con su familia a Miami, Florida, para perseguir mejor sus ambiciones musicales. Fue allí donde Alexander conoció al restaurador y socio de Frank Sinatra, Jilly Rizzo, quien finalmente lo contrató como pianista en su club nocturno de Nueva York, Jilly's. Durante los años siguientes, Alexander vivió en Nueva York y trabajó en Jilly's, donde tuvo la oportunidad de hacerse amigo de un grupo de estrellas como Sinatra, Ray Brown, Milt Jackson y otros. Animado por este éxito, en 1964 viajó a Los Ángeles, donde grabó varios discos muy bien recibidos para el sello Pacific Jazz, entre ellos Alexander the Great y Spunky. Siguieron un puñado de esfuerzos adicionales, incluyendo Zing! de 1967 en RCA y This Is Monty Alexander de 1969 en Verve. En 1969 también apareció en la película del vibrafonista Milt Jackson "That's the Way It Is".

En los años 70, Alexander estableció una relación duradera con el sello alemán MPS (Musik Produktion Schwarzwald) y editó un flujo constante de álbumes, incluyendo Here Comes the Sun de 1971, Perception! de 1974 y Cobilimbo de 1977 con su amigo y colaborador Ernest Ranglin. Estos álbumes encontraron a Alexander empujando su sonido en nuevas direcciones y a menudo combinando el jazz con elementos de las tradiciones musicales caribeñas de su juventud. Durante este período formó relaciones de trabajo con el bajista John Clayton y el baterista Jeff Hamilton. Como trío, debutaron con gran éxito en Live! Montreux Alexander, y continuarán trabajando juntos en diversas configuraciones durante las próximas décadas. El pianista también continuó grabando con Milt Jackson, e hizo apariciones en álbumes de Quincy Jones, Dizzy Gillespie, Phyllis Hyman, y otros.

Los años 80 también fueron un período fructífero para Alexander, que continuó combinando su amor por el jazz y la música caribeña con la publicación de álbumes como The Duke Ellington Songbook (1983), The River (1985) y Li'l Darlin' (1986). También se reunió con Clayton y Hamilton en la Reunión en Europa de 1983 y se asoció con el bajista Ray Brown en varias fechas, incluyendo Full Steam Ahead de 1985 y The Red Hot Ray Brown Trio de 1987. Siguieron más álbumes, incluyendo Live at Maybeck de 1994 y Yard Movement de 1995, con un aire de reggae. Completó la década con los Ecos de Jilly de 1997 inspirados en Frank Sinatra y Stir It Up de 1999: La música de Bob Marley.

En el año 2000, los logros artísticos de Alexander fueron reconocidos por el gobierno jamaicano con su designación como embajador mundial de la música y como Comandante en la Orden de Distinción por sus destacados servicios a Jamaica. Ese mismo año, colaboró con los gigantes del reggae Sly Dunbar y Robbie Shakespeare en Monty Meets Sly & Robbie, seguido en 2001 por Caribbean Duet con el pianista Michel Sardaby. Luego se emparejó de nuevo con Ray Brown y el guitarrista Herb Ellis para la Triple Scoop de 2002 y la Straight Ahead de 2003. Dos sesiones de homenaje siguieron con The Good Life de 2008: Monty Alexander toca las canciones de Tony Bennett y Calypso Blues 2009: Las canciones de Nat King Cole. Alexander luego destacó su fusión de reggae, ska, R&B y jazz en el Harlem-Kingston Express de 2011 y en el Harlem-Kingston Express de 2014, Vol. 2: River Rolls On, ambos grabados en el Dizzy's Club Coca-Cola del Lincoln Center.
https://www.allmusic.com/artist/monty-alexander-mn0000589256/biography

Wednesday, September 28, 2022

Charles Earland • Smokin'



Artist Biography by Richard S. Ginell
Charles Earland came into his own at the tail-end of the great 1960s wave of soul-jazz organists, gaining a large following and much airplay with a series of albums for the Prestige label. While heavily indebted to Jimmy Smith and Jimmy McGriff, Earland came armed with his own swinging, technically agile, light-textured sound on the keyboard and one of the best walking-bass pedal techniques in the business. Though not an innovative player in his field, Earland burned with the best of them when he was on.

Earland actually started his musical experiences surreptitiously on his father's alto sax as a kid, and when he was in high school, he played baritone in a band that also featured fellow Philadelphians Pat Martino on guitar, Lew Tabackin on tenor, and yes, Frankie Avalon on trumpet. After playing in the Temple University band, he toured as a tenor player with McGriff for three years, became infatuated with McGriff's organ playing, and started learning the Hammond B-3 at intermission breaks. When McGriff let him go, Earland switched to the organ permanently, forming a trio with Martino and drummer Bobby Durham. He made his first recordings for Choice in 1966, then joined Lou Donaldson for two years (1968-1969) and two albums before being signed as a solo artist to Prestige. Earland's first album for Prestige, Black Talk!, became a best-selling classic of the soul-jazz genre; a surprisingly effective cover of the Spiral Starecase's pop/rock hit "More Today Than Yesterday" from that LP received saturation airplay on jazz radio in 1969. He recorded eight more albums for Prestige, one of which featured a young unknown Philadelphian named Grover Washington, Jr., then switched to Muse before landing contracts with Mercury and Columbia. By this time, the organ trio genre had gone into eclipse, and in the spirit of the times, Earland acquired some synthesizers and converted to pop/disco in collaboration with his wife, singer/songwriter Sheryl Kendrick. Kendrick's death from sickle-cell anemia in 1985 left Earland desolate, and he stopped playing for awhile, but a gig at the Chickrick House on Chicago's South Side in the late '80s brought him out of his grief and back to the Hammond B-3. Two excellent albums in the old soul-jazz groove for Milestone followed, and the '90s found him returning to the Muse label.

Earland died of heart failure on December 11, 1999, the morning after playing a gig in Kansas City; he was 58.
https://www.allmusic.com/artist/charles-earland-mn0000204850/biography

///////

Biografía del artista por Richard S. Ginell
Charles Earland llegó a su apogeo al final de la gran ola de organistas de soul-jazz de los años sesenta, ganando un gran número de seguidores y mucha difusión con una serie de álbumes para el sello Prestige. Mientras estaba muy endeudado con Jimmy Smith y Jimmy McGriff, Earland llegó armado con su propio sonido de swing, técnicamente ágil y de textura ligera en el teclado y una de las mejores técnicas de pedaleo de bajo en el negocio. Aunque no era un jugador innovador en su campo, Earland se quemó con los mejores cuando estaba en el equipo.

Earland comenzó sus experiencias musicales subrepticiamente en el saxo alto de su padre cuando era niño, y cuando estaba en la escuela secundaria, tocó como barítono en una banda que también contaba con los compañeros de Filadelfia Pat Martino en la guitarra, Lew Tabackin en el tenor, y sí, Frankie Avalon en la trompeta. Después de tocar en la banda de la Universidad de Temple, viajó como tenor con McGriff durante tres años, se enamoró del órgano de McGriff y comenzó a aprender el Hammond B-3 en los descansos. Cuando McGriff lo dejó ir, Earland cambió al órgano permanentemente, formando un trío con Martino y el baterista Bobby Durham. Hizo sus primeras grabaciones para Choice en 1966, luego se unió a Lou Donaldson durante dos años (1968-1969) y dos álbumes antes de ser firmado como solista de Prestige. El primer álbum de Earland para Prestige, Black Talk! se convirtió en un clásico de gran éxito de ventas del género soul-jazz; una versión sorprendentemente efectiva del éxito pop/rock de Spiral Starecase "More Today Than Yesterday", de ese LP, que recibió un aire de saturación en la radio de jazz en 1969. Grabó ocho álbumes más para Prestige, uno de los cuales incluía a un joven desconocido de Filadelfia llamado Grover Washington, Jr. y luego cambió a Muse antes de conseguir contratos con Mercury y Columbia. Para entonces, el género del trío de órgano había entrado en eclipse, y en el espíritu de la época, Earland adquirió algunos sintetizadores y se convirtió al pop/disco en colaboración con su esposa, la cantante y compositora Sheryl Kendrick. La muerte de Kendrick por anemia drepanocítica en 1985 dejó a Earland desolado, y dejó de tocar por un tiempo, pero un concierto en la Chickrick House en el South Side de Chicago a finales de los 80 lo sacó de su pena y lo llevó de vuelta al Hammond B-3. Dos excelentes álbumes en el viejo ritmo de soul-jazz para Milestone le siguieron, y en los años 90 lo encontraron regresando a la disquera Muse.

Earland murió de insuficiencia cardíaca el 11 de diciembre de 1999, la mañana después de tocar en Kansas City; tenía 58 años.
https://www.allmusic.com/artist/charles-earland-mn0000204850/biography


Monday, September 26, 2022

Willie Dixon • I Am The Blues



I Am the Blues is the sixth studio Chicago blues album released in 1970 by the well-known bluesman Willie Dixon. It is also the title of Dixon's autobiography, edited by Don Snowden.
The album features songs written by Dixon and originally performed by other artists for Chess Records.


Artist Biography
Willie Dixon was a prolific blues songwriter with more than 500 compositions to his credit. Born and raised in Mississippi, he rode the rails to Chicago during the Great Depression and became the primary blues songwriter and producer for Chess Records. Dixon's songs literally created the so-called “Chicago blues sound” and were recorded by such blues artists as Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley, Koko Taylor, and many others.

Willie Dixon was born on July 1, 1915, in Vicksburg, Mississippi. Vicksburg was a lively town located on the Mississippi River midway between New Orleans and Memphis. As a youth, Dixon heard a variety of blues, dixieland, and ragtime musicians performing on the streets, at picnics and other community functions, and in the clubs near his home where he would listen to them from the sidewalk.

Dixon grew up in an integrated neighborhood on the northern edge of Vicksburg, where his mother ran a small restaurant. The family of seven children lived behind the restaurant, and next to the restaurant was Curley's Barrelhouse. Listening from the street, Dixon, then about eight years old, heard bluesmen Little Brother Montgomery and Charley Patton perform there along with a variety of ragtime and dixieland piano players.

Dixon was only twelve when he first landed in jail and was sent to a county farm for stealing some fixtures from an old torn-down house. He recalled, “That's when I really learned about the blues. I had heard 'em with the music and took 'em to be an enjoyable thing but after I heard these guys down there moaning and groaning these really down-to-earth blues, I began to inquire about 'em.... I really began to find out what the blues meant to black people, how it gave them consolation to be able to think these things over and sing them to themselves or let other people know what they had in mind and how they resented various things in life.”

About a year later Dixon was caught by the local authorities near Clarksdale, Mississippi, and arrested for hoboing. He was given thirty days at the Harvey Allen County Farm, located near the infamous Parchman Farm prison. At the Allen Farm, Dixon saw many prisoners being mistreated and beatenDixon himself was mistreated at the county farm, receiving a blow to his head that he said made him deaf for about four years. He managed to escape, though, and walked to Memphis, where he hopped a freight into Chicago. He stayed there briefly at his sister's house, then went to New York for a short time before returning to Vicksburg.

When Dixon arrived in Chicago in 1936, he started training to be a boxer. He was in excellent physical condition from the heavy work he had been doing down south, and he was a big man as well. In 1937 he won the Illinois Golden Gloves in the novice heavyweight category. Throughout the late 1930s, Dixon was singing in Chicago with various gospel groups, some of which performed on the radio. Dixon had received good training in vocal harmony from Theo Phelps back in Vicksburg, where he sang bass with the Union Jubilee Singers. Around the same time, Leonard “Baby Doo” Caston gave Dixon his first musical instrument--a makeshift bass made out of an oil can and one string. Dixon, Caston, and some other musicians formed a group called the Five Breezes. They played around Chicago and in 1939 made a record that marked Dixon's first appearance on vinyl.

In 1946 Dixon and Caston formed the Big Three Trio, named after the wartime “Big Three” of U.S. president Franklin Roosevelt, British prime minister Winston Churchill, and Soviet political leader Joseph Stalin. The group was modeled after other popular black vocal groups of the time, such as the Mills Brothers and the Ink Spots. Dixon by this time was singing and playing a regular upright bass. While Chicago blues musicians like Muddy Waters and Little Walter were playing to all-black audiences in small clubs, the Big Three Trio played large show clubs with capacities of three to five thousand.

In 1951 after several years of successful touring and recording, the Big Three Trio disbanded. Many of Dixon's compositions were never recorded by the trio, but these songs turned up later in the repertoire of the blues artists Dixon worked with in the 1950s.

Leonard and Phil Chess began recording the blues in the late 1940s, and by 1950 the Chess brothers were releasing blues records on the label bearing their name. Over the next decade, Chess became what many consider to be the most important blues label in the world, releasing material by such blues giants as Muddy Waters and Howlin' Wolf and rhythm and blues artists like Bo Diddley and Chuck Berry. Many of the blues songs recorded at Chess were written, arranged, and produced by Willie Dixon.

Dixon was first used on recording sessions by the Chess brothers in the late 1940s, as his schedule allowed. After the Big Three Trio disbanded, Dixon became a full-time employee of Chess. He performed a variety of duties, including producing, arranging, leading the studio band, and playing bass.

Dixon's first big break as a songwriter came when Muddy Waters recorded his “Hoochie Coochie Man” in 1954. Waters was one of Chess's most popular artists and the song became Waters's biggest hit, reaching Number Three on the rhythm and blues charts, Dixon became the label's top songwriter. Chess also released Waters's recordings of Dixon's “I Just Wanna Make Love to You” and “I'm Ready” in 1954, and they both became Top Ten R & B hits.

In 1955 Dixon charted his first Number One hit when Little Walter recorded “My Babe,” a song that became a blues classic.One of Dixon's most widely recorded songs, “My Babe” has been performed and recorded by artists as varied as the Everly Brothers, Elvis Presley, Ricky Nelson, the Righteous Brothers, Nancy Wilson, Ike and Tina Turner, and blues artists John Lee Hooker, Bo Diddley, and Lightnin' Hopkins.

Dixon supplied Chess blues recording artists with songs for three years, from 1954 through 1956. At the end of 1956, however, he left the label over disputes regarding royalties and contracts. He continued to play on recording sessions at Chess, though, most notably providing bass on all of Chuck Berry's sessions starting with the recording of “Maybelline” in 1955.

In 1957 Dixon joined the small independent Cobra Records, where he recorded such bluesmen as Otis Rush, Buddy Guy, and Magic Sam, creating what became known as the “West Side Sound.” It was a blues style that fused the Delta influence of classic Chicago blues with single-string lead guitar lines la B. B. King. The West Side gave birth to a less traditional, more modern blues sound and the emphasis placed on the guitar as a lead instrument ultimately proved to be a vastly influential force on the British blues crew in their formative stages.”

Gradually learning more about the music business, Dixon formed his own publishing company, Ghana Music, in 1957 and registered it with Broadcast Music Incorporated (BMI) to protect his copyright interest in his own songs. His “I Can't Quit You Baby” was a Top Ten rhythm and blues hit for Otis Rush, but Cobra Records soon faced financial difficulties. By 1959 Dixon was back at Chess as a full-time employee. The late 1950s were a difficult time for bluesmen in Chicago, even as blues music was gaining popularity in other parts of the United States. In 1959 Dixon teamed up with an old friend, pianist Memphis Slim, to perform at the Newport Folk Festival in Newport, Rhode Island. They continued to play together at coffee houses and folk clubs throughout the country and eventually became key players in a folk and blues revival among young white audiences that achieved its height in the 1960s.

Dixon began internationalizing the blues when he went to England with Memphis Slim in 1960. Dixon performed as part of the First American Folk Blues Festival that toured Europe in 1962. Organized by German blues fans Horst Lippmann and Fritz Rau, the festival also included Memphis Slim, T-Bone Walker, John Lee Hooker, Sonny Terry and Brownie McGhee, and other blues musicians.

The American Folk Blues Festival ran from 1962 through 1971 and helped the blues reach an audience of young Europeans. American blues musicians soon found they could make more money playing in Europe than in Chicago. They played in concert halls and were reportedly treated like royalty. Dixon played on the tour for three years, then became the Chicago contact for booking blues musicians for the tour.

Toward the end of the 1960s soul music eclipsed the blues in black record sales. Chess Records' last major hit was Koko Taylor's 1966 recording of Willie Dixon's “Wang Dang Doodle.” Many prominent bluesmen had died, including Elmore James, Sonny Boy Williamson, Little Walter, and J.B. Lenoir. Chess Records was sold in 1969 and Dixon recorded his last session for the label in 1970.

The many cover versions of his songs by the rock bands of the 1960s enhanced Dixon's reputation as a certified blues legend. He revived his career as a performer by forming the Chicago Blues All-Stars in 1969. The group's original lineup included Johnny Shines on guitar and vocals, Sunnyland Slim on piano, Walter “Shakey” Horton on harmonica, Clifton James on drums, and Dixon on bass and vocals.

Throughout the 1970s Dixon continued to write new songs, record other artists, and release his own performances on his own Yambo label. Two albums, “Catalyst,” in 1973 and “What's Happened to My Blues?” in 1977, received Grammy nominations. His busy performing schedule kept him on the road in the United States and abroad for six months out of the year until 1977, when his diabetes worsened and caused him to be hospitalized. He lost a foot from the disease but, after a period of recuperation, continued performing into the next decade.

Dixon resumed touring and regrouped the Chicago Blues All-Stars in the early 1980s. A 1983 live recording from the Montreux Jazz Festival in Switzerland resulted in another Grammy nomination. In the 1980s, Dixon established the Blues Heaven Foundation, a nonprofit organization providing scholarship awards and musical instruments to poorly funded schools. Blues Heaven also offers assistance to indigent blues musicians and helps them secure the rights to their songs. Ever active in protecting his own copyrights, Dixon himself reached an out-of-court settlement in 1987 over the similarity of Led Zeppelin's 1969 hit “Whole Lotta Love” to his own “You Need Love.”

Dixon's final two albums were well received, with the 1988 album “Hidden Charms” winning a Grammy Award for best traditional blues recording. In 1989 he recorded the soundtrack for the film “Ginger Ale Afternoon,” which also was nominated for a Grammy.

When Dixon died in 1992 at the age of 76, the music world lost one of its foremost blues composers and performers. From his musical roots in the Mississippi Delta and Chicago, Dixon created a body of work that reflected the changing times in which he lived.
Source: James Nadal

///////

I Am the Blues es el sexto álbum de blues de estudio de Chicago lanzado en 1970 por el conocido bluesman Willie Dixon. También es el título de la autobiografía de Dixon, editada por Don Snowden.
El álbum contiene canciones escritas por Dixon e interpretadas originalmente por otros artistas para Chess Records.



Biografía del artista
Willie Dixon fue un prolífico compositor de blues con más de 500 composiciones en su haber. Nacido y criado en Mississippi, viajó en tren a Chicago durante la Gran Depresión y se convirtió en el principal compositor y productor de blues de Chess Records. Las canciones de Dixon crearon literalmente el llamado "Chicago blues sound" y fueron grabadas por artistas del blues como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley, Koko Taylor y muchos otros.

Willie Dixon nació el 1 de julio de 1915 en Vicksburg, Mississippi. Vicksburg era una ciudad animada situada en el río Mississippi, a medio camino entre Nueva Orleans y Memphis. De joven, Dixon escuchó una variedad de músicos de blues, dixieland y ragtime tocando en las calles, en picnics y otros eventos comunitarios, y en los clubes cercanos a su casa donde los escuchaba desde la acera.

Dixon creció en un barrio integrado en el borde norte de Vicksburg, donde su madre tenía un pequeño restaurante. La familia de siete niños vivía detrás del restaurante, y al lado del restaurante estaba Curley's Barrelhouse. Escuchando desde la calle, Dixon, que entonces tenía unos ocho años, escuchó a los bluesmen Little Brother Montgomery y Charley Patton tocar allí junto con una variedad de pianistas de ragtime y dixieland.

Dixon tenía sólo doce años cuando aterrizó en la cárcel por primera vez y fue enviado a una granja del condado por robar algunos artefactos de una vieja casa derribada. Recordó: "Fue entonces cuando realmente aprendí sobre el blues. Los había escuchado con la música y los había tomado como algo agradable, pero después de escuchar a estos chicos quejándose y gimiendo con los pies en la tierra, empecé a preguntarles sobre ellos...... Realmente empecé a descubrir lo que significaba el blues para la gente negra, cómo les daba consuelo poder reflexionar sobre estas cosas y cantarlas para sí mismos o dejar que otras personas supieran lo que tenían en mente y cómo les molestaban varias cosas en la vida".

Aproximadamente un año después, Dixon fue capturado por las autoridades locales cerca de Clarksdale, Mississippi, y arrestado por vagabundear. Le dieron treinta días en la Granja del Condado de Harvey Allen, ubicada cerca de la infame prisión de la Granja Parchman. En la granja Allen, Dixon vio a muchos prisioneros siendo maltratados y golpeados. El mismo Dixon fue maltratado en la granja del condado, recibiendo un golpe en la cabeza que, según él, lo dejó sordo durante unos cuatro años. Logró escapar, sin embargo, y caminó hasta Memphis, donde se embarcó en un tren de carga hacia Chicago. Permaneció allí brevemente en casa de su hermana, luego se fue a Nueva York por un corto tiempo antes de regresar a Vicksburg.

Cuando Dixon llegó a Chicago en 1936, comenzó a entrenar para ser boxeador. Estaba en excelente condición física por el duro trabajo que había estado haciendo en el sur, y también era un hombre grande. En 1937 ganó los Guantes de Oro de Illinois en la categoría de peso pesado para principiantes. A lo largo de la década de 1930, Dixon estuvo cantando en Chicago con varios grupos de gospel, algunos de los cuales actuaron en la radio. Dixon había recibido un buen entrenamiento en armonía vocal de Theo Phelps en Vicksburg, donde cantó el bajo con los Union Jubilee Singers. Más o menos al mismo tiempo, Leonard "Baby Doo" Caston le dio a Dixon su primer instrumento musical, un bajo improvisado hecho de una lata de aceite y una cuerda. Dixon, Caston, y algunos otros músicos formaron un grupo llamado las Cinco Brisas. Tocaron en Chicago y en 1939 grabaron un disco que marcó la primera aparición de Dixon en vinilo.

En 1946 Dixon y Caston formaron el Trío de los Tres Grandes, que lleva el nombre de los Tres Grandes del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, del primer ministro británico Winston Churchill y del líder político soviético Joseph Stalin. El grupo se inspiró en otros grupos vocales negros populares de la época, como los Mills Brothers y los Ink Spots. Dixon en ese momento estaba cantando y tocando un bajo erguido regular. Mientras los músicos de blues de Chicago como Muddy Waters y Little Walter tocaban en clubes pequeños para todo el público negro, el Big Three Trio tocaba en clubes de espectáculos grandes con capacidades de tres a cinco mil personas.

En 1951, después de varios años de exitosas giras y grabaciones, el Big Three Trio se disolvió. Muchas de las composiciones de Dixon nunca fueron grabadas por el trío, pero estas canciones aparecieron más tarde en el repertorio de los artistas de blues con los que Dixon trabajó en la década de 1950.

Leonard y Phil Chess comenzaron a grabar el blues a finales de los años 40, y en 1950 los Chess Brothers lanzaron discos de blues en el sello que lleva su nombre. Durante la siguiente década, Chess se convirtió en lo que muchos consideran el sello de blues más importante del mundo, publicando material de gigantes del blues como Muddy Waters y Howlin' Wolf y artistas del rhythm and blues como Bo Diddley y Chuck Berry. Muchas de las canciones de blues grabadas en Chess fueron escritas, arregladas y producidas por Willie Dixon.

Dixon fue usado por primera vez en sesiones de grabación por los hermanos Chess a finales de los años 40, según lo permitía su horario. Después de la disolución del Big Three Trio, Dixon se convirtió en un empleado de tiempo completo de Chess. Realizó una variedad de tareas, incluyendo la producción, arreglos, dirección de la banda del estudio y tocar el bajo.

La primera gran oportunidad de Dixon como compositor llegó cuando Muddy Waters grabó su "Hoochie Coochie Man" en 1954. Waters fue uno de los artistas más populares del ajedrez y la canción se convirtió en el mayor éxito de Waters, alcanzando el número tres en las listas de éxitos del rhythm and blues, Dixon se convirtió en el mejor compositor de la discográfica. Chess también lanzó las grabaciones de Waters de "I Just Wanna Make Love to You" y "I'm Ready" de Dixon en 1954, y ambos se convirtieron en éxitos de Top Ten R & B.

En 1955 Dixon trazó su primer éxito número uno cuando Little Walter grabó "My Babe", una canción que se convirtió en un clásico del blues. Una de las canciones más grabadas de Dixon, "My Babe", ha sido interpretada y grabada por artistas tan variados como Everly Brothers, Elvis Presley, Ricky Nelson, Righteous Brothers, Nancy Wilson, Ike y Tina Turner, y los artistas de blues John Lee Hooker, Bo Diddley, y Lightnin' Hopkins.

Dixon proveyó a los artistas de blues de ajedrez con canciones durante tres años, desde 1954 hasta 1956. A finales de 1956, sin embargo, dejó la etiqueta por disputas sobre regalías y contratos. Sin embargo, continuó tocando en sesiones de grabación en Chess, sobre todo proporcionando bajo en todas las sesiones de Chuck Berry, comenzando con la grabación de "Maybelline" en 1955.

En 1957 Dixon se unió al pequeño sello independiente Cobra Records, donde grabó bluesmen como Otis Rush, Buddy Guy y Magic Sam, creando lo que se conoció como el "West Side Sound". Era un estilo de blues que fusionaba la influencia del Delta del blues clásico de Chicago con las líneas de guitarra principal de una sola cuerda de la B. B. King. El West Side dio lugar a un sonido blues menos tradicional y más moderno, y el énfasis puesto en la guitarra como instrumento principal resultó ser, en última instancia, una fuerza muy influyente en el equipo de blues británico en sus etapas de formación".

Gradualmente aprendiendo más sobre el negocio de la música, Dixon formó su propia compañía editorial, Ghana Music, en 1957 y la registró en Broadcast Music Incorporated (BMI) para proteger los derechos de autor de sus propias canciones. Su "I Can't Quit You Baby" fue un éxito en el Top Ten del rhythm and blues de Otis Rush, pero Cobra Records pronto se enfrentó a dificultades financieras. En 1959 Dixon volvió a Chess como empleado a tiempo completo. Los últimos años de la década de 1950 fueron una época difícil para los bluesistas en Chicago, a pesar de que la música blues estaba ganando popularidad en otras partes de los Estados Unidos. En 1959 Dixon se asoció con un viejo amigo, el pianista Memphis Slim, para actuar en el Newport Folk Festival en Newport, Rhode Island. Continuaron tocando juntos en cafés y clubes folclóricos de todo el país y, con el tiempo, se convirtieron en protagonistas de un renacimiento del folclore y el blues entre el público joven blanco que alcanzó su apogeo en la década de 1960.

Dixon comenzó a internacionalizar el blues cuando fue a Inglaterra con Memphis Slim en 1960. Dixon actuó como parte del Primer Festival de Folk Blues Americano que recorrió Europa en 1962. Organizado por los fans del blues alemán Horst Lippmann y Fritz Rau, el festival también incluyó a Memphis Slim, T-Bone Walker, John Lee Hooker, Sonny Terry y Brownie McGhee, y otros músicos de blues.

El American Folk Blues Festival se llevó a cabo de 1962 a 1971 y ayudó a que el blues llegara a una audiencia de jóvenes europeos. Los músicos de blues estadounidenses pronto descubrieron que podían ganar más dinero tocando en Europa que en Chicago. Tocaban en salas de conciertos y, según se informa, eran tratados como si fueran de la realeza. Dixon tocó en la gira durante tres años, y luego se convirtió en el contacto de Chicago para contratar músicos de blues para la gira.

Hacia finales de la década de 1960, la música soul eclipsó al blues en las ventas de discos negros. El último gran éxito de Chess Records fue la grabación de Koko Taylor en 1966 de "Wang Dang Doodle" de Willie Dixon. Muchos destacados bluesmen habían muerto, incluyendo a Elmore James, Sonny Boy Williamson, Little Walter y J.B. Lenoir. Chess Records se vendió en 1969 y Dixon grabó su última sesión para el sello en 1970.

Las muchas versiones de sus canciones de las bandas de rock de los años 60 mejoraron la reputación de Dixon como una leyenda del blues certificada. Revivió su carrera como intérprete formando las Chicago Blues All-Stars en 1969. La formación original del grupo incluía a Johnny Shines en guitarra y voz, Sunnyland Slim en piano, Walter "Shakey" Horton en armónica, Clifton James en batería y Dixon en bajo y voz.

A lo largo de la década de 1970, Dixon continuó escribiendo nuevas canciones, grabando a otros artistas y lanzando sus propias actuaciones en su propio sello Yambo. Dos álbumes, "Catalyst", en 1973, y "What's Happened to My Blues", en 1977, recibieron nominaciones a los Grammy. Su apretada agenda de presentaciones lo mantuvo en la carretera en los Estados Unidos y en el extranjero durante seis meses del año hasta 1977, cuando su diabetes empeoró y lo hospitalizó. Perdió un pie de la enfermedad pero, después de un período de recuperación, siguió actuando en la siguiente década.

Dixon reanudó sus giras y reagrupó a las Chicago Blues All-Stars a principios de la década de 1980. Una grabación en vivo de 1983 del Festival de Jazz de Montreux en Suiza resultó en otra nominación a los Grammy. En la década de 1980, Dixon estableció la Blues Heaven Foundation, una organización sin fines de lucro que ofrece becas e instrumentos musicales a escuelas con pocos fondos. Blues Heaven también ofrece asistencia a músicos de blues indigentes y les ayuda a asegurar los derechos de sus canciones. Siempre activo en la protección de sus propios derechos de autor, el propio Dixon llegó a un acuerdo extrajudicial en 1987 por la similitud del éxito de Led Zeppelin en 1969 "Whole Lotta Love" con su propio "You Need Love".

Los dos últimos álbumes de Dixon fueron bien recibidos, con el álbum de 1988 "Hidden Charms" ganando un premio Grammy a la mejor grabación de blues tradicional. En 1989 grabó la banda sonora de la película "Ginger Ale Afternoon", que también fue nominada a un Grammy.

Cuando Dixon murió en 1992 a la edad de 76 años, el mundo de la música perdió a uno de sus principales compositores e intérpretes de blues. Desde sus raíces musicales en el delta del Mississippi y Chicago, Dixon creó un cuerpo de trabajo que reflejaba los tiempos cambiantes en los que vivió.
Fuente: James Nadal
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator