egroj world: July 2024

Wednesday, July 31, 2024

Ernie Henry • Last Chorus

 



Review
by Scott Yanow
Ernie Henry was a promising alto saxophonist who passed away prematurely on December 29, 1957, when he was only 31. He had recorded his album Seven Standards and a Blues on September 30, and four songs for an uncompleted octet date on September 23. This CD reissue has the latter tunes (which feature trumpeter Lee Morgan; trombonist Melba Liston, who contributed "Melba's Tune"; tenor saxophonist Benny Golson; and pianist Wynton Kelly), an alternate take from the Seven Standards set ("Like Someone in Love"), a leftover track from the preceding year ("Cleo's Chant"), the solos of Thelonious Monk and Henry (from the lengthy "Ba-Lue Bolivar Ba-Lues-Are"), and an alternate version of "S'posin'" taken from the altoist's final recording (a quartet outing with trumpeter Kenny Dorham). Overall, the music is fine and, surprisingly, does not have an unfinished air about it. It does make one wish that Ernie Henry had taken better care of his health, as he was just beginning to develop a sound of his own.
https://www.allmusic.com/album/last-chorus-mw0000036951

///////


Reseña
por Scott Yanow
Ernie Henry fue un prometedor saxofonista alto que falleció prematuramente el 29 de diciembre de 1957, cuando sólo tenía 31 años. Había grabado su álbum Seven Standards and a Blues el 30 de septiembre, y cuatro canciones para un octeto sin terminar el 23 de septiembre. Esta reedición en CD tiene estos últimos temas (en los que participan el trompetista Lee Morgan; la trombonista Melba Liston, que contribuyó con "Melba's Tune"; el saxofonista tenor Benny Golson y el pianista Wynton Kelly), una toma alternativa del conjunto Seven Standards ("Like Someone in Love"), un tema sobrante del año anterior ("Cleo's Chant"), los solos de Thelonious Monk y Henry (del largo "Ba-Lue Bolivar Ba-Lues-Are"), y una versión alternativa de "S'posin'" tomada de la última grabación del contralto (una salida en cuarteto con el trompetista Kenny Dorham). En general, la música está bien y, sorprendentemente, no tiene un aire inacabado. Lo que sí hace que uno desee que Ernie Henry haya cuidado mejor su salud, ya que estaba empezando a desarrollar un sonido propio.
https://www.allmusic.com/album/last-chorus-mw0000036951


Joe Henderson Sextet • The Kicker

 



Review
by Scott Yanow
Joe Henderson's first recording for Milestone was very much a continuation of the adventurous acoustic music he had recorded previously for Blue Note. For those listeners who do not wish to invest in the tenor saxophonist's "complete" eight-CD Milestone box set, this single-CD is a good place to start in investigating his middle period music. Henderson is featured in a sextet with trumpeter Mike Lawrence, trombonist Grachan Moncur III, pianist Kenny Barron, bassist Ron Carter and drummer Louis Hayes on a well-rounded set highlighted by "Mamacita," "Chelsea Bridge," "If," "Without a Song" and "Nardis."
https://www.allmusic.com/album/the-kicker-mw0000316640

///////


Reseña
por Scott Yanow
La primera grabación de Joe Henderson para Milestone fue en gran medida una continuación de la música acústica aventurera que había grabado anteriormente para Blue Note. Para aquellos oyentes que no deseen invertir en la caja "completa" de ocho CDs de Milestone del saxofonista tenor, este único CD es un buen punto de partida para investigar su música del periodo medio. Henderson aparece en un sexteto con el trompetista Mike Lawrence, el trombonista Grachan Moncur III, el pianista Kenny Barron, el bajista Ron Carter y el baterista Louis Hayes en un conjunto muy completo en el que destacan "Mamacita", "Chelsea Bridge", "If", "Without a Song" y "Nardis".
https://www.allmusic.com/album/the-kicker-mw0000316640


Brian Setzer & The Tomcats • Rip It Up

 


 


Byron Lee & The Dragonaires • Uptown Top Ranking


 
 

Artist Biography by Bruce Eder
In the years before reggae or even ska was known outside of the Caribbean, Byron Lee was the first bandleader to achieve an international following playing Jamaican music, and he played a vital role in popularizing it around the world. And when Bob Marley was a struggling young musician of the little-known Wailers, Byron Lee was probably the most well-known Jamaican bandleader in the world.

Lee was 20 years old when he formed his band the Dragonaires in 1956. They began making a name for themselves almost immediately, as a kind of big-band equivalent to the solo Calypso singing that Harry Belafonte (and Sir Lancelot before him) brought to enormous popularity in the late '50s. Touring behind Belafonte, they became internationally famous, and justifiably so -- they played Calypso and ska, but their musicianship was impeccable in any idiom, with a trumpet and sax section that could've passed muster with any big band, and Lee's bass playing itself was extraordinarily distinctive. With Lee leading and manager Ronnie Nasralla co-producing and handling the business arrangements, the Dragonaires made all of the right moves.

They were also lucky enough to be signed to Edward Seaga's WIRL (West Indies Recording Limited) label, which was not only a new and powerful label, but notably honest in paying its artists. Lee had a hit in 1959 with his WIRL debut, "Dumplings," which also became the first release of the British-based Bluebeat label.

One of their other shrewd moves was getting featured in the debut James Bond movie, Dr. No (1962). Largely shot in and around Kingston, the film was filled with local Jamaican color, right down to the Calypso number that closed the credits and opened the action, but Lee and the Dragonaires had the choicest spot of all as a musical showcase, playing the song "Jump Up" in the scene at Pussfeller's club where Bond and his allies discuss the mystery before them, and confront an agent of the opposition wielding a lively camera. Millions of people saw the movie, either in its initial release or on its re-release to theaters in 1964, after the success of Goldfinger, and they saw and heard Byron Lee & the Dragonaires, who were also all over the Dr. No soundtrack from United Artists, which sold in the hundreds of thousands. (The scene in which Lee and his band appear is doubly interesting from the standpoint of cultural happenstance; among the extras dancing to the band's music is a white Jamaican named Chris Blackwell, who formed Island Records about a year later -- in that one scene are two of the biggest and most important entrepreneurs in Jamaican music crossing paths).

One of the first ska bands, the Dragonaires -- a 14-piece outfit whose lineup was always changing (and sometimes worked under the name the Ska Kings) -- toured throughout the Caribbean and into North America, spreading the ska sound. Lee opened a concert booking and promotion agency in the early '60s, Lee Enterprises Limited, as well as his own label, Dragon's Breath. He brought American acts like the Drifters, Chuck Berry, Sam Cooke, and Fats Domino into Jamaica, booking them into the Carib and Regal Theaters, with local Jamaican acts opening for them.

Lee's big year was 1964, when he and the Dragonaires played the New York World's Fair, in their own set and backing Prince Buster, Eric Morris, and Peter Tosh. They were all a sensation at the fair, and even managed to work in some major gigs at some of Manhattan's best nightclubs. It spread their names into the gossip columns (there weren't any music columns as we know them today) and newspaper entertainment sections, and did wonders to boost Jamaica's tourism to even higher levels.

That same year, Lee made his biggest business move, buying WIRL from Edward Seaga (by then a government minister; in fact, the very one who had booked Lee into the World's Fair) and renaming it Dynamic Sounds Recording, Inc. He also began establishing a relationship with Ahmet Ertegun at Atlantic Records, which resulted in his first release on an American label, the multi-artist compilation Jamaican Ska, and a follow-up, Jump Up, that was all Lee and his band, and gave him the distribution rights to Atlantic's R&B releases in the Carribean.

Amid all of those business activities, Lee maintained a full performing and recording schedule, cutting singles regularly and albums at least once a year after the mid-'60s. In addition to his own singles, these frequently contained covers of other artists' ska hits of the period.

Lee was eminently successful, although in later years, he would incur the editorial wrath of writers who regarded his dance band as a pale, watered down version of ska, compared to outfits like the Skatalites, the Maytals, or the Wailers. Lee and his band, however, did more to popularize ska and Jamaican music than any performer of the '60s. Coupled with the success in 1964 of Millie Small's Island Records single "My Boy Lollipop," which sold upwards of six million copies worldwide, it was the opening of a booming musical era for Jamaican music.

By 1969, Lee was owner of the best recording studio in Kingston, and Dynamic Sounds became the most popular recording venue in the entire Carribean. By the early '70s, the biggest American and English rock stars had discovered its appeal, including the Rolling Stones, Paul Simon, and Eric Clapton. Paul Simon's "Mother and Child Reunion," in particular, became a showcase for Lee's studio. Meanwhile, he continued making his own music, having evolved from ska to reggae and, by the late '70s, to the soca style. For all of their supposed watered-down nature, Lee and the Dragonaires have maintained a following right into the end of the twentieth century, their Jamaican dancehall-influenced sound delighting crowds at the annual Carnival celebration. Lee and his band also cut annual collections of covers of the year's most popular Carnival hits, an extension of his early- and mid-'60s covers of ska hits.


///////

 
Biografía del artista por Bruce Eder
En los años antes de que el reggae o incluso el ska fuera conocido fuera del Caribe, Byron Lee fue el primer director de orquesta en lograr un seguimiento internacional tocando música jamaicana, y jugó un papel vital en su popularización en todo el mundo. Y cuando Bob Marley era un joven músico luchador de los poco conocidos Wailers, Byron Lee era probablemente el director de orquesta jamaiquino más conocido del mundo.

Lee tenía 20 años cuando formó su banda The Dragonaires en 1956. Comenzaron a hacerse un nombre casi inmediatamente, como una especie de big-band equivalente al canto en solitario de Calypso que Harry Belafonte (y Sir Lancelot antes que él) trajo a una enorme popularidad a finales de los años 50. De gira detrás de Belafonte, se hicieron famosos internacionalmente, y con razón - tocaban Calypso y ska, pero su musicalidad era impecable en cualquier idioma, con una sección de trompeta y saxofón que podría haber pasado la prueba con cualquier big band, y el bajo de Lee en sí mismo era extraordinariamente distintivo. Con Lee dirigiendo y el gerente Ronnie Nasralla coproduciendo y manejando los arreglos del negocio, los Dragonaires hicieron todos los movimientos correctos.

También tuvieron la suerte de formar parte del sello WIRL (West Indies Recording Limited) de Edward Seaga, que no sólo era un sello nuevo y potente, sino también muy honesto a la hora de pagar a sus artistas. Lee tuvo un éxito en 1959 con su debut en WIRL, "Dumplings", que también se convirtió en el primer lanzamiento del sello británico Bluebeat.

Uno de sus otros movimientos astutos fue aparecer en la primera película de James Bond, Dr. No (1962). Filmada en su mayor parte en Kingston y sus alrededores, la película estaba llena de color jamaicano, hasta el número de Calypso que cerró los créditos y abrió la acción, pero Lee y los Dragonaires tenían el lugar más selecto de todos como escaparate musical, tocando la canción "Jump Up" en la escena del club de Pussfeller, donde Bond y sus aliados discuten el misterio que tienen ante sí, y se enfrentan a un agente de la oposición con una cámara animada. Millones de personas vieron la película, ya sea en su estreno inicial o en su reestreno en las salas en 1964, después del éxito de Goldfinger, y vieron y escucharon a Byron Lee & the Dragonaires, que también estaban en la banda sonora de Dr. No de United Artists, que se vendió por cientos de miles. (La escena en la que Lee y su banda aparecen es doblemente interesante desde el punto de vista de la casualidad cultural; entre los extras que bailan al son de la música de la banda se encuentra un jamaiquino blanco llamado Chris Blackwell, quien formó Island Records un año después -- en esa escena se encuentran dos de los mayores y más importantes emprendedores de la música jamaicana que se cruzan en los caminos).



Una de las primeras bandas de ska, los Dragonaires -- un grupo de 14 músicos cuya alineación siempre estaba cambiando (y a veces trabajaba bajo el nombre de los Ska Kings) -- viajó por todo el Caribe y Norteamérica, difundiendo el sonido del ska. Lee abrió una agencia de conciertos y promoción a principios de los años 60, Lee Enterprises Limited, así como su propio sello, Dragon's Breath. Trajo a Jamaica a artistas estadounidenses como los Drifters, Chuck Berry, Sam Cooke y Fats Domino, y los contrató en los teatros Carib y Regal, con actos locales jamaicanos como teloneros.

El gran año de Lee fue 1964, cuando él y los Dragonaires jugaron en la Feria Mundial de Nueva York, en su propio set y con el apoyo del Príncipe Buster, Eric Morris y Peter Tosh. Todos ellos fueron una sensación en la feria, e incluso lograron trabajar en algunos de los mejores clubes nocturnos de Manhattan. Difundió sus nombres en las columnas de chismes (no había ninguna columna de música como la conocemos hoy en día) y en las secciones de entretenimiento de los periódicos, e hizo maravillas para impulsar el turismo de Jamaica a niveles aún más altos.

Ese mismo año, Lee hizo su mayor negocio, comprándole WIRL a Edward Seaga (para entonces ministro del gobierno; de hecho, el mismo que había inscrito a Lee en la Feria Mundial) y le cambió el nombre a Dynamic Sounds Recording, Inc. También comenzó a establecer una relación con Ahmet Ertegun en Atlantic Records, lo que resultó en su primer lanzamiento en un sello americano, la compilación multi-artista Jamaican Ska, y un seguimiento, Jump Up, que fue todo de Lee y su banda, y le dio los derechos de distribución de los lanzamientos de R&B de Atlantic en el Caribe.

En medio de todas esas actividades de negocios, Lee mantuvo un programa completo de presentaciones y grabaciones, cortando singles regularmente y álbumes por lo menos una vez al año después de mediados de los años 60. Además de sus propios singles, estos contenían frecuentemente versiones de los éxitos de ska de otros artistas de la época.

Lee fue eminentemente exitoso, aunque en años posteriores, incurrió en la ira editorial de escritores que consideraban su banda de baile como una versión pálida y aguada del ska, en comparación con trajes como los Skatalites, los Maytals o los Wailers. Lee y su banda, sin embargo, hicieron más por popularizar el ska y la música jamaicana que cualquier otro intérprete de los años 60. Junto con el éxito en 1964 del sencillo "My Boy Lollipop" de Millie Small's Island Records, que vendió más de seis millones de copias en todo el mundo, fue el comienzo de una era musical en auge para la música jamaicana.

En 1969, Lee era el propietario del mejor estudio de grabación de Kingston, y Dynamic Sounds se convirtió en el lugar de grabación más popular de todo el Caribe. A principios de los años 70, las mayores estrellas del rock americano e inglés habían descubierto su atractivo, incluyendo a los Rolling Stones, Paul Simon y Eric Clapton. La reunión "Mother and Child Reunion" de Paul Simon, en particular, se convirtió en un escaparate para el estudio de Lee. Mientras tanto, continuó haciendo su propia música, habiendo evolucionado del ska al reggae y, a finales de los'70, al estilo soca. A pesar de toda su supuesta naturaleza aguada, Lee y los Dragoneros han mantenido un seguimiento hasta finales del siglo XX, su sonido influenciado por la danza jamaicana que deleita a las multitudes en la celebración anual del Carnaval. Lee y su banda también cortan colecciones anuales de portadas de los éxitos más populares del Carnaval, una extensión de sus portadas de principios y mediados de los años 60 de éxitos de ska.
https://www.allmusic.com/artist/byron-lee-mn0000628541/biography
 
 
 


 

Ahmad Jamal • Night Song

 


ahmadjamal.com ...


Graham Dechter • Major Influence

 



What do you get when you combine a million-dollar feel, sterling technique, clear-eared chording, warm and sophisticated single-note lines and impeccable taste? Graham Dechter, of course. As a longtime member of The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra and first-call sideman for the West Coast elite, Dechter has earned his place on the scene. And with his first two albums—Right On Time (Capri, 2009) and Takin' It There (Capri, 2012)—he made an extremely convincing case out front. Not surprisingly, this third date merely ups the attraction factor surrounding his work.

Merging a sea of inspirations into a sound all his own, Dechter delivers a program focused on originals that's high in charm. And with his Clayton-Hamilton rhythm mates by his side again, all is right as things roll along. Opening on the blues-based "Orange Coals," Dechter, pianist Tamir Hendelman, bassist John Clayton and drummer Jeff Hamilton swing right out of the gate. "Reference," ripe with sly riffs in the margins and strong solo work at the core, offers a different kind of heat, and the arresting "Major Influence" counters with a moonlit cool. By the time Dechter and company finish up the first half of the album with "Moonithology," a light-touch swinger influenced by everybody from saxophonist Charlie Parker to pianist George Shearing to electro art-pop duo KNOWER, they've already made a strong and permanent impression.

While Dechter's playing bears the hallmarks of jazz giants like Wes Montgomery, Herb Ellis, Barney Kessel and Grant Green, he's artfully integrated those influences, and plenty of others beyond his own instrument, in creating his own signature as both a performer and composer. That's apparent on the aforementioned original material and equally clear on the back half of the program where the quartet delivers a Jazz Messengers-worthy shuffle in the form of "Minor Influence," drops a lone cover in the form of a dreamy and capacious "Pure Imagination," nods to the High Priest of Bop on "Bent on Monk" and rockets away with precision and fire on "Billy's Dilemma." A sum of his influences yet a step removed as his own man, Graham Dechter is the real dynamic deal.
By Dan Bilawsky
September 26, 2021
https://www.allaboutjazz.com/major-influence-graham-dechter-capri-records

///////

¿Qué se obtiene cuando se combinan un tacto de millón de dólares, una técnica impecable, unos acordes nítidos, unas líneas de una sola nota cálidas y sofisticadas y un gusto impecable? Graham Dechter, por supuesto. Miembro de la Clayton-Hamilton Jazz Orchestra desde hace muchos años y sideman de primera fila de la élite de la Costa Oeste, Dechter se ha ganado un lugar en la escena. Y con sus dos primeros álbumes -Right On Time (Capri, 2009) y Takin' It There (Capri, 2012)- se hizo un hueco muy convincente. No en vano, esta tercera cita no hace sino aumentar el factor de atracción que rodea su obra.

Fusionando un mar de inspiraciones en un sonido propio, Dechter ofrece un programa centrado en originales con mucho encanto. Y con sus compañeros de ritmo de Clayton-Hamilton a su lado de nuevo, todo va sobre ruedas. Dechter, el pianista Tamir Hendelman, el bajista John Clayton y el batería Jeff Hamilton abren el disco con «Orange Coals», basada en el blues, y se mueven desde el principio. «Reference», repleta de riffs astutos en los márgenes y un sólido trabajo en solitario en el centro, ofrece un tipo diferente de calor, y la cautivadora “Major Influence” contrarresta con una frescura iluminada por la luna. Para cuando Dechter y compañía terminan la primera mitad del álbum con «Moonithology», un ligero swinger influenciado por todo el mundo, desde el saxofonista Charlie Parker al pianista George Shearing o el dúo de electro art-pop KNOWER, ya han dejado una impresión fuerte y permanente.

Aunque la forma de tocar de Dechter lleva el sello de gigantes del jazz como Wes Montgomery, Herb Ellis, Barney Kessel y Grant Green, ha integrado con arte esas influencias, y muchas otras más allá de su propio instrumento, para crear su propia firma como intérprete y compositor. Eso es evidente en el material original antes mencionado e igualmente claro en la mitad posterior del programa, donde el cuarteto ofrece un shuffle digno de Jazz Messengers en la forma de «Minor Influence», deja caer una única versión en la forma de una ensoñadora y amplia «Pure Imagination», hace un guiño al Sumo Sacerdote del Bop en «Bent on Monk» y se lanza con precisión y fuego en «Billy's Dilemma». Graham Dechter es la suma de sus influencias, pero a un paso de ser él mismo.
Por Dan Bilawsky
26 de septiembre de 2021
https://www.allaboutjazz.com/major-influence-graham-dechter-capri-records

 




www.grahamdechter.com ...



Bola Sete • Samba in Seattleː Live at the Penthouse 1966-1968

 


 

Biography
by Alvaro Neder
Bola Sete was a Brazilian guitarist and composer. His unique, highly improvisational style offered an approach that wed Brazilian styles to flamenco, classical, jazz, American folk, bossa nova, and pop. Sete cut half-a-dozen albums for Odeon before leaving Brazil in 1959, including Aqui Está O Bola Sete (1957) and Ritmolândia (1959). He met Dizzy Gillespie while playing at a Sheraton lounge one evening and promptly joined the trumpeter's band. In 1962, he issued his American debut, Bossa Nova, for Fantasy. After he released Vince Guaraldi, Bola Sete, and Friends in 1963, he joined the pianist's group as a full collaborator; they recorded several more albums together through 1967. That year, Verve released Bola Sete at the Monterey Jazz Festival that featured his all-Brazilian trio; it made the jazz charts. After 1971's Latin jazz classic Shebaba for Fantasy, he cut albums for Paramount (Workin' on a Groovy Thing, 1971) and Columbia (Goin' to Rio, 1973). He signed with John Fahey's Takoma label and released the enduring solo guitar set Ocean in 1975. Sete played live and toured almost constantly, but released only one more album during his lifetime, 1985's solo Jungle Suite, produced by George Winston for Dancing Cat. After his death, his widow Anne Sete set up the Samba Moon label for reissues and archival material including 2004's Live at Grace Cathedral. In 2021, Tompkins Square released Samba in Seattle [Live at the Penthouse 1966-1968], comprised of unreleased live trio recordings.

The words "Bola Sete" are Portuguese for the seventh ball in the billiard game -- the only black one. Born Djalma de Andrade in Rio De Janeiro in 1923, the guitarist got his nickname after being the only Black man in a small group. From an early age, he was a constant at Praça Tiradentes, Rio, where musicians met. At 17, he joined composer Henricão's group, which was going to Marília for an eight-month season. Returning to Rio, he played at every available venue in Campinas SP and Niterói RJ. In 1945, Rio's Rádio Transmissora instituted a violão (acoustic guitar) contest, in which he was the winner. He continued to play throughout Minas Gerais and Rio. At last, he was hired contractually by Rádio Transmissora and worked in the famous Trem da Alegria show for three years at the João Caetano Theater with Lamartine Babo, Iara Sales, and Héber de Bôscoli.

At the end of the '40s, he formed his own group, Bola Sete e Seu Conjunto. In that time, Dolores Durán, who went on to be a famous singer and composer, was a crooner at the Béguin nightclub and once invited, became the group's singer at the Drink and Vogue nightclubs. In 1952, he went to Italy and played in several clubs and hotels until 1954. That year, he returned to Brazil and formed an orchestra, with which he toured Argentina, Uruguay, and Spain. In 1955, he toured again, this time through Lima, Peru and Santiago do Chile. In 1959, Sete moved to the U.S. and in 1962 was hired directly by the general manager of Sheraton Hotels to play in the several units of that chain.

In 1960, the label Sinter, which had already recorded several cuts with him, released the LP Bola Sete. He had also recorded for Odeon, which released Bola Sete e 4 Trombones with his own compositions and Gershwin standards. In 1962, he appeared at the historic Bossa Nova Festival at Carnegie Hall in New York. He also played at the Village Gate and Vanguard. The same year, Odeon Brasil issued O Extraordinário Bola Sete and Fantasy released Bossa Nova. He was then playing at New York's Park Sheraton and later in the year, he moved to San Francisco to play at the Sheraton Palace. Dizzy Gillespie was staying there and listened to him every night. When Gillespie's pianist, Lalo Schifrin, came to the hotel, he met Sete, with whom he had become acquainted and played with when the Brazilian toured Argentina. Invited by Gillespie, Sete played with him at the Ninth Annual Monterey Jazz Festival with great success.

Following tours and a recorded album with Gillespie, Sete moved again to San Francisco and joined Vince Guaraldi's trio. This two-year association, profitable for both artists, consolidated the already expressive popularity of Sete in the U.S. They recorded together 1963's Vince Guaraldi, Bola Sete & Friends (Fantasy). Then he formed his own trio with Brazilian musicians Tião Neto (bass) and Chico Batera (drums), whom he performed with at the 1966 Monterey Jazz Festival, again with great success. (Verve's charting album At the Monterey Jazz Festival was drawn from this performance). From November 11 to 13, 1966, Sete was featured at the Fillmore Auditorium. His releases in the U.S. included 1964's Tour de Force and From All Sides (with Vince Guaraldi), 1965's The Solo Guitar of Bola Sete and The Incomparable Bola Sete, 1966's Live at El Matador (with Vince Guaraldi) and Autentico, 1969's Shebaba (all issued by Fantasy). He signed to paramount for 1971's Workin' on a Groovy Thing and released Goin' to Rio for Columbia in 1973.

Guitarist John Fahey often saw Sete play on the West Coast and became first an admirer, then a friend. His Takoma label initially licensed Sete's iconic Ocean in 1975 (Recorded in the Brazilian's Marin County home, it was offered to Fantasy first; but it was considered so "out" that they declined to release it). Reportedly Fahey's favorite album in the label's catalog, it was licensed later to Sonet in 1976 and then the Windham Hill-affiliated Lost Lake Arts in 1981. Sete's final outing, 1985's Jungle Suite, appeared from pianist George Winston's Dancing Cat label.

Bola Sete died of complications from lung cancer and pneumonia in 1987. He was 64. Widow Anne Sete set up Samba Moon Records in 1998 for the purpose of issuing private archival recordings and catalog reissues. The label's first release was 1999's Ocean Memories, which comprised Ocean and eight unreleased tracks from the sessions that were recorded for a sequel that never materialized. It was followed by Shambala Moon in 2001, offering a reissue of Jungle Suite and the previously unissued title track. 2004's Live at Grace Cathedral was drawn from a solo guitar concert May 21, 1976. In 2008, the label released Windspell, drawn from solo home recordings cut during the last year of Sete's life with a pair of live tracks from a concert at The Boarding House in San Francisco in 1971. In 2011, Samba Moon released The Crystal Garden, a repackaging of 1973's Goin' to Rio; it also contained five unissued tracks from the original sessions. 2014's The Kitchen Tapes was produced for release by Winston. The lion's share of its 14 cuts were recorded in a San Francisco kitchen in 1959 on 1/4" tape by Al Cunningham, shortly after Sete's arrival on the West Coast. Two other cuts from 1971 showcased him playing a hollow-body electric guitar; others were drawn from home studio tapes.

In December 2021, Resonance Records' boss Zev Feldman and Tompkins Square's Josh Rosenthal teamed up to release the three-disc box set Samba in Seattle [Live at the Penthouse 1966-1968], comprised of unreleased live trio recordings from radio broadcast tapes by Jim Wilke. Compiled with complete cooperation from Anne, the set included concerts, a slew of rare photos, and liner essays from music historian Greg Casseus, Winston, Lalo Schifrin, John Fahey, and Feldman, who also conducted interviews with Anne and Carlos Santana.
https://www.allmusic.com/artist/bola-sete-mn0000066800/biography

///////


Biografía
por Alvaro Neder
Bola Sete fue un guitarrista y compositor brasileño. Su estilo único y altamente improvisado ofrecía un enfoque que unía los estilos brasileños con el flamenco, la música clásica, el jazz, el folk americano, la bossa nova y el pop. Sete grabó media docena de álbumes para Odeon antes de abandonar Brasil en 1959, entre ellos Aqui Está O Bola Sete (1957) y Ritmolândia (1959). Conoció a Dizzy Gillespie mientras tocaba una noche en un salón del Sheraton y enseguida se unió a la banda del trompetista. En 1962, publicó su debut americano, Bossa Nova, para Fantasy. Después de publicar Vince Guaraldi, Bola Sete, and Friends en 1963, se unió al grupo del pianista como colaborador de pleno derecho; grabaron varios discos más juntos hasta 1967. Ese año, Verve publicó Bola Sete at the Monterey Jazz Festival, en el que aparecía su trío brasileño. Después del clásico de jazz latino de 1971, Shebaba, para Fantasy, grabó álbumes para Paramount (Workin' on a Groovy Thing, 1971) y Columbia (Goin' to Rio, 1973). Firmó con el sello Takoma de John Fahey y publicó el perdurable conjunto de guitarra solista Ocean en 1975. Sete tocó en directo y salió de gira casi constantemente, pero sólo publicó un álbum más en vida, Jungle Suite, de 1985, producido por George Winston para Dancing Cat. Tras su muerte, su viuda Anne Sete creó el sello Samba Moon para reediciones y material de archivo, incluyendo Live at Grace Cathedral de 2004. En 2021, Tompkins Square publicó Samba in Seattle [Live at the Penthouse 1966-1968], compuesto por grabaciones inéditas en directo del trío.

La palabra "Bola Sete" significa en portugués la séptima bola del juego de billar, la única negra. Nacido Djalma de Andrade en Río de Janeiro en 1923, el guitarrista obtuvo su apodo tras ser el único negro de un pequeño grupo. Desde muy joven, fue una constante en la plaza Tiradentes de Río, donde se reunían los músicos. A los 17 años, se unió al grupo del compositor Henricão, que iba a Marília para una temporada de ocho meses. De vuelta a Río, tocó en todos los locales disponibles en Campinas SP y Niterói RJ. En 1945, la Rádio Transmissora de Río instituyó un concurso de violão (guitarra acústica), en el que resultó ganador. Siguió tocando por todo Minas Gerais y Río. Finalmente, fue contratado por Rádio Transmissora y trabajó en el famoso espectáculo Trem da Alegria durante tres años en el Teatro João Caetano con Lamartine Babo, Iara Sales y Héber de Bôscoli.

A finales de los años 40, formó su propio grupo, Bola Sete e Seu Conjunto. En esa época, Dolores Durán, que llegó a ser una famosa cantante y compositora, era crooner en la discoteca Béguin y, una vez invitada, se convirtió en la cantante del grupo en las discotecas Drink y Vogue. En 1952, viajó a Italia y actuó en varios clubes y hoteles hasta 1954. Ese año regresó a Brasil y formó una orquesta, con la que realizó una gira por Argentina, Uruguay y España. En 1955, volvió a realizar una gira, esta vez por Lima, Perú y Santiago de Chile. En 1959, Sete se trasladó a Estados Unidos y en 1962 fue contratado directamente por el director general de los hoteles Sheraton para tocar en las diversas unidades de esa cadena.

En 1960, el sello Sinter, que ya había grabado varios cortes con él, lanzó el LP Bola Sete. También había grabado para Odeon, que publicó Bola Sete e 4 Trombones con sus propias composiciones y estándares de Gershwin. En 1962, apareció en el histórico Festival de Bossa Nova en el Carnegie Hall de Nueva York. También tocó en el Village Gate y en el Vanguard. Ese mismo año, Odeon Brasil publicó O Extraordinário Bola Sete y Fantasy editó Bossa Nova. Entonces tocaba en el Park Sheraton de Nueva York y, más adelante, se trasladó a San Francisco para tocar en el Sheraton Palace. Dizzy Gillespie se alojaba allí y le escuchaba todas las noches. Cuando el pianista de Gillespie, Lalo Schifrin, llegó al hotel, se encontró con Sete, con quien se había familiarizado y tocado cuando el brasileño hizo una gira por Argentina. Invitado por Gillespie, Sete tocó con él en el Noveno Festival Anual de Jazz de Monterey con gran éxito.


Rufus Reid • Celebration

 



Editorial Review:
The great bassist Rufus Reid has long established himself as one of the most important stylists on his instrument. Reid hasn’t been one to stick to one lane, however. He has stretched his musical capabilities far into the ranges of composition and arranging, making his music a confluence of jazz and classical sounds. His album Celebration showcases Reid’s command as an instrumentalist and writer, as his Out Front Trio performs with and without the Sirius Quartet.

As a bassist, Reid has been a member of some legendary ensembles, both with famous leaders, like Stan Getz and Dexter Gordon, and as leader himself. Reid had never studied big band arranging but was intrigued by the process and wanted to get further involved. This led to his enrollment in the BMI Composers Workshop in 2000, a course that turned his head around, providing a myriad of information about writing for ensembles of all sorts.

Reid was asked to bring his quintet to a Texas performance nearly 12 years ago. The venue did not have the funds to pay the group, leading Reid to invite two musicians he had grown to know in efforts of creating a new trio. Pianist Steve Allee became a friend during Jamie Aebersold workshops, where Reid and Allee each taught. They shared interests in composing, arranging, and wine. Reid learned to appreciate drummer Duduka Fonseca’s work around the New York scene. Reid invited the two to rehearse and play the Texas gig, where they really clicked as an ensemble, thus becoming the Out Front Trio. They went on to record two albums for Motema Records.

In 2016, Reid was invited to record a vinyl only album for Newvelle Records. When asked what kind of project that he had in mind, Reid suggested recording his trio and adding the world-renowned Sirius Quartet on a number of pieces. Reid heard and had been impressed by the string quartet at a program where the group augmented a jazz ensemble. He knew that they would work well with this chamber jazz project. The recording was released in 2017.

The pieces recorded have now been remastered and re-sequenced for digital and CD release. Reid reunited his trio, this time utilizing the wonderful Kenneth Salters on drums, along with the Sirius String Quartet for pieces by himself and Allee that bookend Celebration.

The recording begins with the title track, an irresistibly buoyant piece that was adapted from Reid’s quintet book that shows his ability at making the strings swing. The trio takes a spirited romp through friend and collaborator Cedar Walton’s “Cedar’s Blues,” Reid adding an elongated solo presence over Walton’s harmonic framework. Reid’s “This I Ask of You” is inspired by John Coltrane’s musical influence, which can be heard in the melodic movement that is gorgeously carried by the strings. Coltrane’s presence can be heard in Reid’s “It’s Time To Shout It Out,” which takes inspiration from the saxophonist’s “Resolution” from A Love Supreme.

Reid’s “Celestial Dance” is one of his favored vehicles, having performed it in many contexts. Here the waltz-like piece shines with the aid of the string quartet. The mesmerizing “Tranescape” is another Reid tribute to Coltrane, this one leaning towards the meditative beauty of the saxophonist’s ballads with singer Johnny Hartman. The title of Allee’s “Tippin’” is a jazz colloquialism meaning “feeling good,” the music certainly sounding sublime with dancing strings and piano, which is followed by an effervescent trio take of Reid’s “You Make Me Smile.”

The bassist was introduced to Victor Feldman’s “Falling In Love” by his former employer, Stan Getz. Done in a different key, the piece sounds perfect for the blend of Reid’s bass and the string quartet. Bassist Sam Jones wrote “One for Amos” for his friend and club owner, Amos Kaune. The piece is a nice, twisty blues for the trio to explore. The program concludes with a revisit of Allee’s “The Rise of The Row,” a piece that explores composer Arnold Schoenberg’s tone row compositional device, thus blending contemporary classical and jazz in intriguing fashion.

Rising to the challenge of evolving one’s musical perspectives and abilities is important in the evolution of musicians. Rufus Reid has expanded his musical range and highlights his full potential on Celebration with his Out Front Trio and the Sirius Quartet.  

///////

Reseña editorial:
El gran bajista Rufus Reid se ha establecido desde hace tiempo como uno de los más importantes estilistas de su instrumento. Sin embargo, Reid no se ha ceñido a un solo carril. Ha ampliado sus capacidades musicales hasta llegar a la composición y los arreglos, haciendo de su música una confluencia de sonidos jazzísticos y clásicos. Su álbum Celebration muestra el dominio de Reid como instrumentista y escritor, ya que su Out Front Trio actúa con y sin el Sirius Quartet.

Como bajista, Reid ha sido miembro de algunos conjuntos legendarios, tanto con líderes famosos, como Stan Getz y Dexter Gordon, como líder él mismo. Reid nunca había estudiado arreglos para grandes bandas, pero estaba intrigado por el proceso y quería involucrarse más. Esto le llevó a inscribirse en el BMI Composers Workshop en el año 2000, un curso que le dio la vuelta a la cabeza, proporcionándole un sinfín de información sobre la composición para conjuntos de todo tipo.

A Reid le pidieron que llevara su quinteto a una actuación en Texas hace casi 12 años. El local no disponía de fondos para pagar al grupo, lo que llevó a Reid a invitar a dos músicos que había llegado a conocer con el fin de crear un nuevo trío. El pianista Steve Allee se hizo amigo durante los talleres de Jamie Aebersold, en los que Reid y Allee daban clases cada uno. Compartieron intereses en la composición, los arreglos y el vino. Reid aprendió a apreciar el trabajo del baterista Duduka Fonseca en la escena neoyorquina. Reid invitó a los dos a ensayar y a tocar en Texas, donde realmente encajaron como conjunto, convirtiéndose así en el Out Front Trio. A continuación, grabaron dos álbumes para Motema Records.

En 2016, Reid fue invitado a grabar un álbum sólo en vinilo para Newvelle Records. Cuando le preguntaron qué tipo de proyecto tenía en mente, Reid sugirió grabar su trío y añadir al mundialmente conocido Sirius Quartet en algunas piezas. Reid había escuchado y quedado impresionado por el cuarteto de cuerda en un programa en el que el grupo aumentaba un conjunto de jazz. Sabía que funcionarían bien con este proyecto de jazz de cámara. La grabación se publicó en 2017.

Las piezas grabadas han sido ahora remasterizadas y re-secuenciadas para su lanzamiento digital y en CD. Reid volvió a reunir a su trío, esta vez utilizando al maravilloso Kenneth Salters en la batería, junto con el Sirius String Quartet para las piezas de él y Allee que cierran Celebration.

La grabación comienza con el tema que da título al disco, una pieza irresistiblemente alegre, adaptada del libro del quinteto de Reid, que muestra su habilidad para hacer oscilar las cuerdas. El trío se adentra en un animado paseo por el "Cedar's Blues" de su amigo y colaborador Cedar Walton, en el que Reid añade una alargada presencia solista sobre el marco armónico de Walton. This I Ask of You" de Reid se inspira en la influencia musical de John Coltrane, que se puede escuchar en el movimiento melódico que es magníficamente llevado por las cuerdas. La presencia de Coltrane se puede escuchar en "It's Time To Shout It Out" de Reid, que se inspira en "Resolution" del saxofonista en A Love Supreme.

El "Celestial Dance" de Reid es uno de sus vehículos favoritos, habiéndolo interpretado en muchos contextos. En este caso, la pieza en forma de vals brilla con la ayuda del cuarteto de cuerda. La hipnotizante "Tranescape" es otro homenaje de Reid a Coltrane, que se inclina hacia la belleza meditativa de las baladas del saxofonista con el cantante Johnny Hartman. El título de "Tippin'" de Allee es un coloquialismo de jazz que significa "sentirse bien", la música ciertamente suena sublime con cuerdas y piano danzantes, que es seguida por una efervescente toma en trío de "You Make Me Smile" de Reid.

El bajista fue introducido en "Falling In Love" de Victor Feldman por su antiguo empleador, Stan Getz. Hecha en un tono diferente, la pieza suena perfecta para la mezcla del bajo de Reid y el cuarteto de cuerdas. El bajista Sam Jones escribió "One for Amos" para su amigo y propietario del club, Amos Kaune. La pieza es un bonito y retorcido blues para que el trío lo explore. El programa concluye con una revisión de "The Rise of The Row" de Allee, una pieza que explora el dispositivo de composición de fila de tonos del compositor Arnold Schoenberg, mezclando así la música clásica contemporánea y el jazz de forma intrigante.

Aceptar el reto de hacer evolucionar las propias perspectivas y habilidades musicales es importante en la evolución de los músicos. Rufus Reid ha ampliado su abanico musical y destaca todo su potencial en Celebration con su Out Front Trio y el Sirius Quartet.  


rufusreid.com ...


Pat Martino • Desperado

 



Biograph:
When the anesthesia wore off, Pat Martino looked up hazily at his parents and his doctors and tried to piece together any memory of his life.

One of the greatest guitarists in jazz. Martino had suffered a severe brain aneurysm and underwent surgery after being told that his condition could be terminal. After his operations he could remember almost nothing. He barely recognized his parents. and had no memory of his guitar or his career. He remembers feeling as if he had been “dropped cold, empty, neutral, cleansed... naked.”

In the following months. Martino made a remarkable recovery. Through intensive study of his own historic recordings, and with the help of computer technology, Pat managed to reverse his memory loss and return to form on his instrument. His past recordings eventually became “an old friend, a spiritual experience which remained beautiful and honest.” This recovery fits in perfectly with Pat's illustrious personal history. Since playing his first notes while still in his pre-teenage years, Martino has been recognized as one of the most exciting and virtuosic guitarists in jazz. With a distinctive, fat sound and gut-wrenching performances, he represents the best not just in jazz, but in music. He embodies thoughtful energy and soul.

Born Pat Azzara in Philadelphia in 1944, he was first exposed to jazz through his father, Carmen “Mickey” Azzara, who sang in local clubs and briefly studied guitar with Eddie Lang

. He took Pat to all the city's hot-spots to hear and meet Wes Montgomery and other musical giants. “I have always admired my father and have wanted to impress him. As a result, it forced me to get serious with my creative powers.”

He began playing guitar when he was twelve years old. and left school in tenth grade to devote himself to music. During Visits to his music teacher Dennis Sandole, Pat often ran into another gifted student, John Coltrane, who would treat the youngster to hot chocolate as they talked about music.

Besides first-hand encounters with `Trane and Montgomery, whose album Grooveyard had “an enormous influence” on Martino, he also cites Johnny Smith, a Stan Getz associate, as an early inspiration. “He seemed to me, as a child. to understand everything about music,” Pat recalls.

Martino became actively involved with the early rock scene in Philadelphia, alongside stars like Bobby Rydell, Chubby Checker and Bobby Darin. His first road gig was with jazz organist Charles Earland, a high school friend. His reputation soon spread among other jazz players, and he was recruited by bandleader Lloyd Price to play hits such as Stagger Lee on-stage with musicians like Slide Hampton and Red Holloway.

Martino moved to Harlem to immerse himself in the “soul jazz” played by Earland and others. Previously, he had “heard all of the white man's jazz. I never heard that other part of the culture,” he remembers. The organ trio concept had a profound influence on Martino's rhythmic and harmonic approach. and he remained in the idiom as a sideman, gigging with Jack McDuff and Don Patterson. An icon before his eighteenth birthday, Pat was signed as a leader for Prestige Records when he was twenty. His seminal albums from this period include classics like Strings!, Desperado, El Hombre and Baiyina (The Clear Evidence), one of jazz's first successful ventures into psychedelia.

In 1976, Martino began experiencing the excruciating headaches which were eventually diagnosed as symptoms of his aneurysms. After his surgery and recovery, he resumed his career when he appeared in 1987 in New York, a gig that was released on a CD with an appropriate name, The Return. He then took another hiatus when both of his parents became ill, and he didn't record again until 1994, when he recorded Interchange and then The Maker.

Today, Martino lives in Philadelphia again and continues to grow as a musician. As the New York Times recently noted, “Mr. Martino, at fifty, is back and he is plotting new musical directions, adding more layers to his myth.” His experiments with guitar synthesizers, begun during his rehabilitation, are taking him in the direction of orchestral arrangements and they promise groundbreaking possibilities. Musicians flock to his door for lessons, and he offers not only the benefits of his musical knowledge, but also the philosophical insights of a man who has faced and overcome enormous obstacles. “The guitar is of no great importance to me,” he muses. “The people it brings to me are what matter. They are what I'm extremely grateful for, because they are alive. The guitar is just an apparatus.”
https://musicians.allaboutjazz.com/patmartino
 
Note: Pat Martino passed away on 1 November 2021.

///////

Biografía:
Cuando el efecto de la anestesia desapareció, Pat Martino miró vagamente a sus padres y a sus doctores e intentó reconstruir cualquier recuerdo de su vida.

Uno de los más grandes guitarristas del jazz. Martino había sufrido un severo aneurisma cerebral y fue operado después de que le dijeran que su condición podía ser terminal. Después de sus operaciones no podía recordar casi nada. Apenas reconocía a sus padres y no tenía recuerdos de su guitarra o de su carrera. Recuerda sentirse como si le hubieran "dejado caer frío, vacío, neutral, limpio... desnudo".

En los meses siguientes. Martino se recuperó notablemente. A través del estudio intensivo de sus propias grabaciones históricas, y con la ayuda de la tecnología informática, Pat logró revertir su pérdida de memoria y volver a formarse en su instrumento. Sus grabaciones pasadas se convirtieron finalmente en "un viejo amigo, una experiencia espiritual que permaneció hermosa y honesta". Esta recuperación encaja perfectamente con la ilustre historia personal de Pat. Desde que tocó sus primeras notas cuando aún era un adolescente, Martino ha sido reconocido como uno de los guitarristas más excitantes y virtuosos del jazz. Con un sonido distintivo, gordo y actuaciones desgarradoras, representa lo mejor no sólo en el jazz, sino en la música. Encarna la energía reflexiva y el alma.

Nacido Pat Azzara en Filadelfia en 1944, fue expuesto por primera vez al jazz a través de su padre, Carmen "Mickey" Azzara, que cantaba en clubes locales y estudió brevemente guitarra con Eddie Lang

. Llevó a Pat a todos los puntos calientes de la ciudad para escuchar y conocer a Wes Montgomery y otros gigantes de la música. "Siempre he admirado a mi padre y he querido impresionarlo. Como resultado, me obligó a ponerme serio con mis poderes creativos."

Empezó a tocar la guitarra a los doce años y dejó la escuela en el décimo grado para dedicarse a la música. Durante las visitas a su profesor de música Dennis Sandole, Pat se encontró a menudo con otro estudiante dotado, John Coltrane, que invitaba al joven a un chocolate caliente mientras hablaban de música.

Además de los encuentros de primera mano con `Trane y Montgomery, cuyo álbum Grooveyard tuvo "una enorme influencia" en Martino, también cita a Johnny Smith, un asociado de Stan Getz, como una inspiración temprana. "Me pareció, de niño, que entendía todo sobre la música", recuerda Pat.

Martino se involucró activamente en la escena del rock temprano en Filadelfia, junto a estrellas como Bobby Rydell, Chubby Checker y Bobby Darin. Su primera actuación en la carretera fue con el organista de jazz Charles Earland, un amigo de la escuela secundaria. Su reputación pronto se extendió entre otros músicos de jazz, y fue reclutado por el líder de la banda Lloyd Price para tocar éxitos como Stagger Lee en el escenario con músicos como Slide Hampton y Red Holloway.

Martino se mudó a Harlem para sumergirse en el "soul jazz" que tocaban Earland y otros. Anteriormente, había "escuchado todo el jazz del hombre blanco". Nunca escuché esa otra parte de la cultura", recuerda. El concepto de trío de órgano tuvo una profunda influencia en el enfoque rítmico y armónico de Martino. y se mantuvo en el idioma como sideman, tocando con Jack McDuff y Don Patterson. Icono antes de cumplir los 18 años, Pat fue contratado como líder por Prestige Records cuando tenía 20 años. Sus álbumes seminales de este período incluyen clásicos como Strings!, Desperado, El Hombre y Baiyina (The Clear Evidence), una de las primeras aventuras exitosas del jazz en la psicodelia.

En 1976, Martino comenzó a experimentar los insoportables dolores de cabeza que fueron eventualmente diagnosticados como síntomas de sus aneurismas. Después de su cirugía y recuperación, reanudó su carrera cuando apareció en 1987 en Nueva York, un concierto que fue lanzado en un CD con un nombre apropiado, The Return. Luego hizo otro paréntesis cuando sus padres se enfermaron, y no volvió a grabar hasta 1994, cuando grabó Interchange y luego The Maker.

Hoy en día, Martino vive en Filadelfia de nuevo y sigue creciendo como músico. Como señaló recientemente el New York Times, "El Sr. Martino, a los cincuenta años, ha vuelto y está trazando nuevas direcciones musicales, añadiendo más capas a su mito". Sus experimentos con sintetizadores de guitarra, iniciados durante su rehabilitación, le están llevando en la dirección de los arreglos orquestales y prometen posibilidades revolucionarias. Los músicos acuden a su puerta para recibir clases, y él ofrece no sólo los beneficios de sus conocimientos musicales, sino también las ideas filosóficas de un hombre que ha enfrentado y superado enormes obstáculos. "La guitarra no es de gran importancia para mí", reflexiona. "La gente que me trae es lo que importa. Son por lo que estoy extremadamente agradecido, porque están vivos. La guitarra es sólo un aparato."
https://musicians.allaboutjazz.com/patmartino
 
Nota:  Pat Martino falleció el  1 de noviembre de 2021.

 

 
 

 

Sunnyland Slim • She's Got A Thing Goin' On

 



Review:
by Scott Yanow
Pianist/singer Sunnyland Slim (1909-1995) was a major force in Chicago blues for over 50 years. A professional by the late '20s, he was based in Memphis for a time before moving to Chicago in 1939. A powerful pianist and an expressive singer, he recorded for many labels through the years, having his own company (Airway Records) in the 1970s. She Got a Thing Goin' On reissues the best selections from those dates. In addition to numbers that showcase Slim's vocals, he is heard backing singers Zora Young, Bonnie Lee, and Big Time Sarah, all of whom sound inspired by his presence. Teamed with top-notch musicians, the pianist plays with the energy of someone half his age. In addition, there are two selections from a 1979 date with Kansas City Red and Honeyboy Edwards that was released on this CD for the first time. Highly recommended as a fine retrospective from the later years of Sunnyland Slim.
https://www.allmusic.com/album/she-got-a-thing-goin-on-mw0000045168

///////


Reseña:
por Scott Yanow
El pianista y cantante Sunnyland Slim (1909-1995) fue una fuerza importante en el blues de Chicago durante más de 50 años. Profesional a finales de los años 20, se estableció en Memphis durante un tiempo antes de trasladarse a Chicago en 1939. Potente pianista y expresivo cantante, grabó para muchos sellos a lo largo de los años, teniendo su propia compañía (Airway Records) en la década de 1970. She Got a Thing Goin' On reedita las mejores selecciones de esas fechas. Además de los números que muestran la voz de Slim, se le escucha respaldando a las cantantes Zora Young, Bonnie Lee y Big Time Sarah, todas las cuales suenan inspiradas por su presencia. Junto con músicos de primera categoría, el pianista toca con la energía de alguien con la mitad de su edad. Además, hay dos selecciones de una fecha de 1979 con Kansas City Red y Honeyboy Edwards que se publicó en este CD por primera vez. Muy recomendable como una buena retrospectiva de los últimos años de Sunnyland Slim.
https://www.allmusic.com/album/she-got-a-thing-goin-on-mw0000045168


Warne Marsh Quartet • Star Highs

 

Biography
by Scott Yanow
Along with Lee Konitz, Warne Marsh was the most successful "pupil" of Lennie Tristano and, unlike Konitz, Marsh spent most of his career exploring chordal improvisation the Tristano way. The cool-toned tenor played with Hoagy Carmichael's Teenagers during 1944-1945 and then after the Army, he was with Buddy Rich (1948) before working with Lennie Tristano (1949-1952). His recordings with Tristano and Konitz still sound remarkable today with unisons that make the two horns sound like one. Marsh had occasional reunions with Konitz and Tristano through the years, spent periods outside of music, and stayed true to his musical goals. He moved to Los Angeles in 1966 and worked with Supersax during 1972-1977, also filling in time teaching. Marsh, who collapsed and died on stage at the legendary Donte's club in 1987 while playing "Out of Nowhere," is now considered legendary. He recorded as a leader for Xanadu, Imperial, Kapp, Mode (reissued on V.S.O.P.), Atlantic, Wave, Storyville, Revelation, Interplay, Criss Cross, and Hot Club.
https://www.allmusic.com/artist/warne-marsh-mn0000193802/biography

///////

Biografía
por Scott Yanow
Junto con Lee Konitz, Warne Marsh fue el "alumno" más exitoso de Lennie Tristano y, a diferencia de Konitz, Marsh pasó la mayor parte de su carrera explorando la improvisación de acordes a la manera de Tristano. Este tenor de tono frío tocó con los Teenagers de Hoagy Carmichael durante 1944-1945 y, después del ejército, estuvo con Buddy Rich (1948) antes de trabajar con Lennie Tristano (1949-1952). Sus grabaciones con Tristano y Konitz todavía suenan de forma notable, con unísonos que hacen que las dos trompas suenen como una sola. Marsh se reunió ocasionalmente con Konitz y Tristano a lo largo de los años, pasó periodos fuera de la música y se mantuvo fiel a sus objetivos musicales. Se trasladó a Los Ángeles en 1966 y trabajó con Supersax durante 1972-1977, ocupando también tiempo en la enseñanza. Marsh, que se desplomó y murió en el escenario del legendario club Donte's en 1987 mientras tocaba "Out of Nowhere", es considerado ahora una leyenda. Grabó como líder para Xanadu, Imperial, Kapp, Mode (reeditado en V.S.O.P.), Atlantic, Wave, Storyville, Revelation, Interplay, Criss Cross y Hot Club.
https://www.allmusic.com/artist/warne-marsh-mn0000193802/biography

 

 


John Zorn │Bill Frisell│Julian Lage│Gyan Riley • Teresa De Avila

 


 
The third and final CD in composer John Zorn's trilogy inspired by historic figures of Christian mysticism, following works for Francesco d'Assisi and Julian of Norwich, these 10 pieces are conducted by Zorn and written specifically for the acoustic guitar trio of Bill Frisell, Julian Lage and Gyan Riley; an album of breathtaking character and inspired playing.
https://www.jazzmessengers.com/es/85980/john-zorn/teresadeavila

///////

El tercer y último CD de la trilogía del compositor John Zorn inspirada en figuras históricas del misticismo cristiano, tras las obras para Francesco d'Assisi y Julian of Norwich, estas 10 piezas están dirigidas por Zorn y escritas específicamente para el trío de guitarra acústica de Bill Frisell, Julian Lage y Gyan Riley; un álbum de carácter impresionante e interpretación inspirada.
https://www.jazzmessengers.com/es/85980/john-zorn/teresadeavila





Organ Freeman • Respect My Art

 

 



Comprised of Rob Humphreys (drums), Erik Carlson (guitar), and Trevor Steer (organ/keys), the young band has already begun to make a reputation for themselves in the funk/jam scene with their unhinged live performances and eclectic, technically proficient recordings. Respect My Art is the band’s second release, following their 2015 self-titled record, Organ Freeman. The band’s newest effort leads the them largely in a new direction, as they meld EDM electronics with traditional organ trio instrumentation.

Of the new record, Steer explains, “Our goal for this album was to try to create the biggest, most expansive sound we could as a three piece, so instead of writing and arranging with the instrumentation in mind, we decided not to shy away from layering or sounds that wouldn’t normally be considered in an organ trio setting.”

For Respect My Art, Organ Freeman ventured outside of the standard drums-keys-guitar lineup of an organ trio and enlisted some heavy hitters to join in on the magic. They invited Theo Katzman of Vulfpeck, as well as Dave Brandwein of Turkuaz, alongside bassist Sean Hurley (Vertical Horizon), trumpet player Sean Billings (Jungle Fire), alto saxophonist Woody Mankowski (The Muller’s Wheel) and tenor saxophonist Jesse McGinty to fill out various tracks on the album, delving deeper into previously uncharted territory for the band.

However, one aspect of the album does not–thankfully–seek out uncharted territory ia the issue of song names. As an instrumental band, the names of the songs are largely open to interpretation. On Respect My Art, the band’s song names are once again hilariously engaging. With Organ Freeman, bizarre and amusing titles like “Byrd vs Fish.” “Got Change for a Nickel?,” “Don’t Eat Your Fingers,” “E.T. AF,” and “Putin and I Get Along Fantastic” pull the listener in, and the band’s explosive musicianship grabs them by the chin, slaps them across the face, and instantly converts them into a fan.
https://liveforlivemusic.com/news/organ-freeman-respect-art-stream-full/

///////


Compuesta por Rob Humphreys (batería), Erik Carlson (guitarra) y Trevor Steer (órgano/teclado), la joven banda ya ha comenzado a hacerse una reputación en la escena funk/jam con sus desquiciados directos y sus eclécticas y técnicamente competentes grabaciones. Respect My Art es el segundo lanzamiento de la banda, tras su disco autotitulado de 2015, Organ Freeman. El nuevo trabajo de la banda les lleva en gran medida a una nueva dirección, ya que fusionan la electrónica EDM con la instrumentación tradicional del trío de órganos.

Sobre el nuevo disco, Steer explica: "Nuestro objetivo para este álbum era tratar de crear el sonido más grande y expansivo que pudiéramos como trío, así que en lugar de escribir y arreglar con la instrumentación en mente, decidimos no rehuir las capas o los sonidos que normalmente no se considerarían en un entorno de trío de órganos."

Para Respect My Art, Organ Freeman se aventuró a salir de la alineación estándar de batería-teclas-guitarra de un trío de órgano y reclutó a algunos pesos pesados para que se unieran a la magia. Invitaron a Theo Katzman de Vulfpeck, así como a Dave Brandwein de Turkuaz, junto con el bajista Sean Hurley (Vertical Horizon), el trompetista Sean Billings (Jungle Fire), el saxofonista alto Woody Mankowski (The Muller's Wheel) y el saxofonista tenor Jesse McGinty para completar varias pistas del álbum, profundizando en un territorio previamente inexplorado para la banda.

Sin embargo, un aspecto del álbum que no busca -afortunadamente- un territorio inexplorado es la cuestión de los nombres de las canciones. Al tratarse de un grupo instrumental, los nombres de las canciones están en gran medida abiertos a la interpretación. En Respect My Art, los nombres de las canciones del grupo vuelven a ser hilarantes. Con Organ Freeman, títulos extraños y divertidos como "Byrd vs Fish". "Got Change for a Nickel?", "Don't Eat Your Fingers", "E.T. AF" y "Putin and I Get Along Fantastic" atraen al oyente, y la explosiva musicalidad de la banda le agarra por la barbilla, le da una bofetada en la cara y le convierte instantáneamente en un fan.
https://liveforlivemusic.com/news/organ-freeman-respect-art-stream-full/





facebook.com/OrganFreeman ...

Ron Carter & Daniele Cordisco • Bitter Head

 


www.roncarterbass.com ...

toskyrecords.com/daniele-cordisco ...


Bengt Hallberg • Lagspel Med Dragspel Hallbergs Hot Accordion In The Foreground



Uno de los próceres del jazz sueco.

TRADUCCION WIKIPEDIA
Bengt Hallberg, nacido el 13 de septiembre de 1932 en Gotemburgo , murió el 2 de julio de 2013 en Uppsala Cathedral Parish , fue un sueco pianista y compositor , y uno de los de Suecia principales músicos de jazz de todos los tiempos.

Biografía
Bengt Hallberg era el hijo de Carl saluhallsinspektoren Hallberg y Nelly, nacido Strahle. [4] Él comenzó a estudiar clásica de piano temprano y escribió su primer arreglo de jazz ya a los 13 años. En 1949 hizo su primera grabación con Arne Domnerus orquesta. En la década de 1950 grabó discos con la mayoría de los prominentes estadounidenses músicos de jazz que luego visitaron Suecia. En particular, cabe destacar el trompetista Clifford Brown y el tenor saxofonista Stan Getz .
Bengt Hallberg estudió composición con Lars-Erik Larsson en el Royal College of Music en Estocolmo. Hallberg fue elegido en 1986 como miembro de la Royal Academy of Music y miembro de la Sociedad de Compositores de Suecia tras año.
Hallberg grabó varios álbumes bajo su propio nombre; en particular, la multifacética Bengt Hallberg en el Círculo de Oro (1962), señaló.
Bengt Hallberg fue un extremadamente versátil músico , y en los últimos años compuso ambos se ocupan de la película - y la televisión - la música y grandes arreglos corales . En raras - y por lo tanto solemne - ocasión, se me apareció también como acordeón virtuoso .
Hallberg también escribió la música para Madick Filmatisering eran , y también fueron los músicos de fondo en Allan Edwall Pooh -lecturas y canciones que cantó en Edwall Winnie Pooh los cuentos.
Otoño 2010 Hallberg volvió a los escenarios después de un paréntesis de nueve años y el otoño de 2011, se lanzó un nuevo álbum, Back to Back, junto con el también pianista ene Lundgren , que por cierto era un estudiante de Hallberg unos 30 años antes. Un nuevo álbum en solitario con Bengt Hallberg, vivo en el museo de jazz, fue grabado en julio de 2011.
Bengt Hallberg se casó tres veces, primero desde 1955 hasta 1977 con el cantante de ópera No Sundstrom (1919-2007), la segunda vez en el año 1977 y 1983 , con Maud Pettersson (1936-2013), y la tercera vez 1989 con Britt Linnea Stern, (1922-2010).

///////

Artist Biography by Scott Yanow One of Sweden's top jazz pianists, Bengt Hallberg made his first trio recordings when he was 17. In the 1950s, he recorded with Lars Gullin, Arne Domnerus, and such traveling Americans as Clifford Brown, Stan Getz, and Quincy Jones. He worked as a member of the Swedish Radio Big Band (1956-1963), and, although in demand as a writer for films and television, Hallberg has continued playing jazz on a part-time basis (often with Domnerus and Karin Krog), mostly recording for Swedish labels such as Metronome, Sonet, and Phontastic.


VA • Love Charms - West Coast Hits California Girls And Groups 1957-1962

 


Regina Carter • Paganini After a Dream



The title of this project is aptly-named. Regina Carter, a Detroit-born, classically-trained jazz violinist, traveled to Genoa, Italy in December, 2001, and performed on Paganini’s legendary Guarneri violin nicknamed “the Canon.” After winning the hearts of the skeptical Italians, with armed gunmen surveying her every move, Carter played flawlessly, and became the first jazz musician and African-American to the play the instrument. The next year, Carter returned to Genoa, recorded on Paginini’s violin and performed a pleasing program of crossover-friendly light classics, South American compositions, a movie tune, and original works. Produced and arranged by Jorge Calandrelli and Ettore Strata, and backed by a combo led by pianist Werner “Vana” Gierig, the selections, while not exactly groundbreaking, successfully show off Carter’s impeccable and soulful playing, and the violin’s rich and reverent tones. An 18-piece orchestra supports Carter on Ravel’s “Pavane pour une infante defunte,” Piazzolla’s “Oblivion,” and Ennio Morrricone’s Cinema Paradiso theme. Borislav Strulev’s cello co-stars on Luiz Bonfa’s “Black Orpheus (Manha de Carnaval)” and Faure’s “Apres un reve.” For Debussy’s “Reverie,” Carter delivers some straight-ahead swing. In sum: She came, she saw, she conquered and, she swung. –Eugene Holley, Jr.

///////
 
El título de este proyecto es muy apropiado. Regina Carter, una violinista de jazz nacida en Detroit y con formación clásica, viajó a Génova (Italia) en diciembre de 2001 y actuó con el legendario violín Guarneri de Paganini, apodado "el Canon". Tras ganarse el corazón de los escépticos italianos, con hombres armados vigilando cada uno de sus movimientos, Carter tocó de forma impecable y se convirtió en el primer músico de jazz y afroamericano en tocar el instrumento. Al año siguiente, Carter regresó a Génova, grabó con el violín de Paginini e interpretó un agradable programa de clásicos ligeros, composiciones sudamericanas, una melodía de película y obras originales. Producido y arreglado por Jorge Calandrelli y Ettore Strata, y respaldado por un combo dirigido por el pianista Werner "Vana" Gierig, las selecciones, aunque no son precisamente rompedoras, muestran con éxito la impecable y conmovedora forma de tocar de Carter, y los ricos y reverentes tonos del violín. Una orquesta de 18 músicos apoya a Carter en la "Pavane pour une infante defunte" de Ravel, "Oblivion" de Piazzolla y el tema Cinema Paradiso de Ennio Morrricone. El violonchelo de Borislav Strulev es coprotagonista de "Black Orpheus (Manha de Carnaval)" de Luiz Bonfa y "Apres un reve" de Faure. Para "Reverie" de Debussy, Carter ofrece un swing directo. En resumen: Llegó, vio, conquistó y se columpió. -Eugene Holley, Jr.






Stan Getz • At Birdland 1961

 



Reviews:

"Stan Getz At Birdland 1961 (Fresh Sound 741) is a special treat for the music is being released for the first time. After two years living in Europe, Getz had just returned to the U.S. and his Jazz Samba bossa nova album had not been released yet. He is teamed with three musicians who had associations with John Coltrane: pianist Steve Kuhn (McCoy Tyner's predecessor with 'Trane), bassist Jimmy Garrison and drummer Roy Haynes (who was Elvin Jones' main sub). While the recording quality of these broadcasts is not flawless, it is decent and the beauty of Getz's luscious tone comes through. He alternates uptempo material with ballads, sounding beautiful and creative throughout."
Scott Yanow -Jazz Around Town, May 2013
Los Angeles Jazz Scene



"If theres anyone with a more gorgeous tone than Stan Getz, would you please let me know? If todays artists sounded even 33 1/3 as much as he did, Id be content. What weve got here is an extremely rare pair of concerts from November of 1961 in NYC, when Getz had just returned from his 2 year European exile. Hes with an incredible team of Steve Kuhn/p, Jimmy Garrison/b (fresh from Coltrane?!?) and Roy Haynes/dr and they are full of vim on an hour long set. Getz sounds like hes got something to prove on fiery, frenetic and frantic takes of Airgin and Woodyn You. A pair of ballads like Autumn Leaves and Yesterdays Gardenias show the lighter side. The ONLY caveat on this essential disc is that the recording on the first four songs are a bit rough on the lower end (bass and bass drum) making the sound quality a bit of a test at times. For Getz freaks, its a bridge worth crossing."
George W. Harris -May 13, 2013
www.jazzweekly.com

///////


Reseñas:

"Stan Getz At Birdland 1961 (Fresh Sound 741) es un regalo especial ya que la música se edita por primera vez. Después de dos años viviendo en Europa, Getz acababa de regresar a los EE.UU. y su álbum Jazz Samba bossa nova aún no había sido publicado. Forma equipo con tres músicos que se habían asociado con John Coltrane: el pianista Steve Kuhn (predecesor de McCoy Tyner con 'Trane), el bajista Jimmy Garrison y el batería Roy Haynes (que fue el principal sustituto de Elvin Jones). Aunque la calidad de grabación de estas emisiones no es impecable, es decente y se aprecia la belleza del exquisito tono de Getz. Alternó material uptempo con baladas, con un sonido bello y creativo en todo momento".
Scott Yanow -Jazz Around Town, mayo de 2013
Escena de jazz de Los Ángeles



"Si hay alguien con un tono más magnífico que Stan Getz, ¿podría hacérmelo saber? Si los artistas de hoy en día sonaran aunque fuera 33 1/3 como él, me daría por satisfecho. Lo que tenemos aquí es un par de conciertos extremadamente raros de noviembre de 1961 en Nueva York, cuando Getz acababa de regresar de su exilio europeo de 2 años. Está con un equipo increíble de Steve Kuhn/p, Jimmy Garrison/b (¿¡recién salido de Coltrane!?) y Roy Haynes/dr y están llenos de brío en un set de una hora de duración. Getz suena como si tuviera algo que demostrar en las fogosas, frenéticas y frenéticas tomas de Airgin y Woodyn You. Un par de baladas como Autumn Leaves y Yesterdays Gardenias muestran su lado más ligero. La ÚNICA advertencia sobre este disco esencial es que la grabación de las cuatro primeras canciones es un poco áspera en el extremo inferior (bajo y bombo), lo que pone a prueba la calidad del sonido en algunos momentos. Para los fanáticos de Getz, es un puente que merece la pena cruzar".
George W. Harris -13 de mayo de 2013
www.jazzweekly.com 



www.freshsoundrecords.com ...


Johnny Griffin • Masters Of Jazz, Vol. 7

 



American tenor-saxophonist Johnny Griffin earned the title “Fastest tenor in the West” in the 1950s and it’s obvious why from the great tracks on this CD. *”The Little Giant is in his element here - playing to enthusiastic audiences on these three sessions in Copenhagen’s Montmartre and Slukefter clubs, stretching out on some of his favourite compositions by J. J. Johnson, Diz, Lester Young, Monk and Gene Ammons & Sonny Stitt, enjoying two highly exuberant outings with his old Tough Tenors partner Eddie “Lockjaw” Davis and getting excellent support throughout from the rhythm sections” - * from the new liner notes by Mike Hennessey.

///////


El tenor-saxofonista estadounidense Johnny Griffin se ganó el título de "Tenor más rápido del Oeste" en la década de 1950 y es obvio por qué en las grandes pistas de este CD. *El Pequeño Gigante está en su elemento aquí - tocando para un público entusiasta en estas tres sesiones en los clubes Montmartre y Slukefter de Copenhague, extendiéndose en algunas de sus composiciones favoritas de J. J. Johnson, Diz, Lester Young, Monk y Gene Ammons & Sonny Stitt, disfrutando de dos salidas muy exuberantes con su viejo compañero de los Tough Tenors Eddie "Lockjaw" Davis y obteniendo un excelente apoyo en todo momento de las secciones rítmicas" - * de las nuevas notas de presentación de Mike Hennessey.