egroj world: June 2022

Thursday, June 30, 2022

Nick Moran Trio • The Messenger



Nick Moran is a guitarist with an extraordinary touch and compositional sensibility. This project reveals Nick’s terrific understanding of melody and harmony, and more so, how to explore all of the colors of sound in the organ trio. Together with sidemen Ed Withrington on organ and Andy Watson on drums the band develops some very original contemporary themes and motifs.

This exciting set features nine original tunes by Moran that demonstrate a broad range of styles, from the down-home funkiness of Papa George to the lyrical introspection of Indigo City. The title track offers a contemporary sound coupled with a driving hard-bop swing section. On the high-energy Sensory Awakening, the trio burns with finesse. The Secret Life begins mysteriously, evoking a 60’s-era spy thriller soundtrack that eventually eases into a gentle mid-tempo bossa. The crackling drum intro to That Greasy Stuff sets off the in-the-pocket groove of this funky, 18-bar minor blues. Everyone takes sizzling solos here. The Black Rose is utterly poetic, driven by Watson’s beautiful mallet work. Like many tunes on this CD, Perfect Moment is a mix of the modern and the classic: the spacious opening pushes the boundaries of the classic organ trio sound both aurally and harmonically before settling into a samba groove. The CD closes with the rock-tinged Shorter Steps, a tribute to the compositions of Wayne Shorter which also recalls Pat Martino’s Joyous Lake-period. Moran’s sound here is unlike anything else on the CD, betraying his rock roots and his way of incorporating them into a jazz setting.

///////

Nick Moran es un guitarrista con un toque extraordinario y sensibilidad compositiva. Este proyecto revela la magnífica comprensión de Nick de la melodía y la armonía, y más aún, cómo explorar todos los colores del sonido en el trío de órgano. Junto con los sidemen Ed Withrington en el órgano y Andy Watson en la batería, la banda desarrolla algunos temas y motivos contemporáneos muy originales.

Este emocionante set incluye nueve melodías originales de Moran que demuestran una amplia gama de estilos, desde el funkiness down-home de Papa George hasta la introspección lírica de la Ciudad Índigo. La pista del título ofrece un sonido contemporáneo junto con una sección de swing de hard-bop de conducción. En el Despertar Sensorial de alta energía, el trío arde de finura. The Secret Life comienza misteriosamente, evocando una banda sonora de un thriller de espías de la era de los 60's que eventualmente se convierte en una suave bossa de medio tiempo. La chispeante introducción al tambor de That Greasy Stuff pone en marcha el ritmo en el bolsillo de este funky blues menor de 18 compases. Aquí todo el mundo toma solos chispeantes. La Rosa Negra es absolutamente poética, impulsada por el hermoso trabajo en mazo de Watson. Como muchos de los temas de este CD, Perfect Moment es una mezcla de lo moderno y lo clásico: la espaciosa apertura traspasa los límites del sonido del trío de órgano clásico, tanto desde el punto de vista fonético como armónico, antes de acomodarse en un ritmo de samba. El CD se cierra con Shorter Steps, un tributo a las composiciones de Wayne Shorter, que también recuerda el periodo del Lago de la Alegría de Pat Martino. El sonido de Moran aquí es diferente a cualquier otra cosa en el CD, traicionando sus raíces de rock y su manera de incorporarlas a un ambiente de jazz.


Wednesday, June 29, 2022

Bud Freeman & Bucky Pizzarelli • Bucky & Bud

 



Guitarist Bucky Pizzarelli and tenor saxophonist Bud Freeman teamed up for this delightful set of swing standards, also including one basic original ("Blues for Tenor"). In addition to four quintet numbers with pianist Hank Jones, bassist Bob Haggart and drummer Ronnie Traxler, there are six duets between the co-leaders that are consistently memorable. Highlights of the date include "Tea for Two," "At Sundown," "You Took Advantage of Me" and "Dinah." Despite the 20-year difference in their ages (Bud was 69 while Bucky was 49), the two masterful musicians had no difficulty communicating throughout the classic LP, one of the finest put out by Bob Thiele's Flying Dutchman label and long overdue to be reissued on CD..
https://www.allmusic.com/album/buck-and-bud-mw0000882185?1656528870845

///////


El guitarrista Bucky Pizzarelli y el saxofonista tenor Bud Freeman se asociaron para este delicioso conjunto de estándares de swing, que también incluye un original básico ("Blues for Tenor"). Además de cuatro números de quinteto con el pianista Hank Jones, el bajista Bob Haggart y el baterista Ronnie Traxler, hay seis dúos entre los colíderes que son siempre memorables. Lo más destacado de la fecha es "Tea for Two", "At Sundown", "You Took Advantage of Me" y "Dinah". A pesar de la diferencia de 20 años en sus edades (Bud tenía 69 años mientras que Bucky tenía 49), los dos magistrales músicos no tuvieron ninguna dificultad para comunicarse a lo largo del clásico LP, uno de los mejores publicados por el sello Flying Dutchman de Bob Thiele y que debería haber sido reeditado en CD hace mucho tiempo...
https://www.allmusic.com/album/buck-and-bud-mw0000882185?1656528870845


Duke Jordan • Wait and See

 



Recorded at the same Copenhagen session that resulted in "Tivoli One" and "Tivoli Two," this trio set -- reissued on CD with two additional selections -- features pianist Duke Jordan, bassist Wilbur Little and drummer Dannie Richmond on seven Jordan originals (including his famous "Jordu"), "Misty" and "Out of Nowhere." Another excellent bop-oriented Duke Jordan session, one of many for SteepleChase.

///////


Grabado en la misma sesión de Copenhague que dio lugar a "Tivoli One" y "Tivoli Two", este conjunto de trío -reeditado en CD con dos selecciones adicionales- presenta al pianista Duke Jordan, al bajista Wilbur Little y al baterista Dannie Richmond en siete originales de Jordan (incluyendo su famoso "Jordu"), "Misty" y "Out of Nowhere". Otra excelente sesión de Duke Jordan orientada al bop, una de las muchas para SteepleChase.


Cookin' On 3 Burners • Blind Bet



 Artist Biography by Rob Wacey
Comprising additional elements of jazz and street soul, Cookin’ on 3 Burners are a prestigious R&B group hailing from Melbourne, Australia. Originally made up of Hammond organ player Jake Mason, guitarist Lance Ferguson, and drummer Ivan Khatchoyan, the trio formed in 1997 after discovering they shared similar tastes in sound and genre. The three friends decided to form the band with traditional '50s- and '60s-era jazz and soul as its foundation, unified by the eclectic and prominent use of the Hammond organ, which went on to become one of the most definitive aspects of their sound; so much so that the group was also exclusively referred to as the "Hammond organ trio." The ensemble released their first 7" single, "Gravel Rash/Pie Warmer" on the Bamboo Shack label, eventually going on to join the roster of revered U.K. label, Freestyle, which put out their full-length debut, Baked, Broiled & Fried, in 2007. The trio then went on to tour and perform alongside a vast array of household acts such as Alice Russell, Quantic, Fat Freddy's Drop, and Sharon Jones & the Dap Kings. Sometime thereafter, Ferguson left the group to focus on his own funk project, the Bamboos, and was replaced by Dan West. They released their second effort, Soul Messin’, in 2009 to huge success. The record received praise for its funk-infused and highly original cover of Gary Numan's monster hit, "Cars" while the album’s lead single, "This Girl," reached the number one spot on the U.K. iTunes R&B Chart. The group then returned in 2014 with their third record, Blind Bet, which met with further acclaim, most notably for its innovative use of string and horn arrangements, and an impressive host of featured artists including Daniel Merriweather, the Bamboos' vocalist Kylie Auldist, and the Cruel Sea frontman Tex Perkins. They went on to collaborate with Perkins once more on the 2015 single "The Writing’s on the Wall," which saw the group combine their trademark soul and jazz sound with Perkins’ widely recognized swampy blues-rock stylings. It was around this time that the group began working with the Australian hip-hop artist Mantra. The collaboration took the band in a new direction, introducing more hip-hop-based tempos and funk electro vibes to their mixes. Cookin' on 3 Burners continued to branch out further with their collaborations, working with prominent French electronic producer Kungs on a reworking of "This Girl," which also saw chart success in 2016.
https://www.allmusic.com/artist/cookin-on-3-burners-mn0001541453/biography

///////

 Biografía del artista por Rob Wacey
Con elementos adicionales de jazz y soul callejero, Cookin' on 3 Burners es un prestigioso grupo de R&B de Melbourne, Australia. Originalmente formado por el organista de Hammond Jake Mason, el guitarrista Lance Ferguson y el baterista Ivan Khatchoyan, el trío se formó en 1997 tras descubrir que compartían gustos similares en sonido y género. Los tres amigos decidieron formar la banda con el jazz y el soul tradicionales de los años 50 y 60 como base, unificados por el uso ecléctico y prominente del órgano Hammond, que se convirtió en uno de los aspectos más definitivos de su sonido; hasta el punto de que el grupo también fue conocido exclusivamente como el "trío de órgano Hammond". El conjunto lanzó su primer sencillo de 7", "Gravel Rash/Pie Warmer" en el sello Bamboo Shack, y con el tiempo se unió a la lista de la prestigiosa discográfica británica Freestyle, que lanzó su debut de larga duración, Baked, Broiled & Fried, en 2007. El trío continuó su gira y actuó junto a una gran variedad de actuaciones familiares como Alice Russell, Quantic, Fat Freddy's Drop, y Sharon Jones & the Dap Kings. Algún tiempo después, Ferguson dejó el grupo para centrarse en su propio proyecto de funk, los Bamboos, y fue reemplazado por Dan West. En 2009 lanzaron su segundo esfuerzo, Soul Messin', con un gran éxito. El disco recibió elogios por su portada altamente original e infundida del éxito monstruoso de Gary Numan, "Cars", mientras que el sencillo principal del álbum, "This Girl", alcanzó el primer puesto en la lista de éxitos de iTunes R&B Chart en el Reino Unido. El grupo regresó en 2014 con su tercer disco, Blind Bet, que recibió más elogios, sobre todo por su innovador uso de arreglos de cuerdas y trompa, y una impresionante cantidad de artistas destacados, entre ellos Daniel Merriweather, la vocalista de los Bamboos Kylie Auldist, y el frontman Tex Perkins, del Cruel Sea. Siguieron colaborando con Perkins una vez más en el sencillo de 2015 "The Writing's on the Wall", en el que el grupo combinó su característico sonido soul y jazz con el ampliamente reconocido estilo blues-rock de Perkins. Fue en esta época cuando el grupo comenzó a trabajar con el artista de hip-hop australiano Mantra. La colaboración llevó a la banda en una nueva dirección, introduciendo más tempos basados en el hip-hop y electro vibras funk en sus mezclas. Cookin' on 3 Burners siguió ampliando sus colaboraciones, trabajando con el destacado productor francés de electrónica Kungs en la reelaboración de "This Girl", que también tuvo éxito en 2016.



 
 

Tuesday, June 28, 2022

Eric Alexander Quartet • Gentle Ballads VI

 


Artist Biography

Boasting a warm, finely burnished tone and a robust melodic and harmonic imagination, tenor saxophonist Eric Alexander has been exploring new musical worlds from the outset. He started out on piano as a six-year-old, took up clarinet at nine, switched to alto sax when he was 12, and converted to tenor when jazz became his obsession during his one year at the University of Indiana, Bloomington (1986-87). At William Paterson College in New Jersey he advanced his studies under the tutelage of Harold Mabern, Joe Lovano, Rufus Reid, and others. "The people I listened to in college are still the cats that are influencing me today," says Alexander. "Monk, Dizzy, Sonny Stitt, Clifford Brown, Sonny Rollins, Jackie McLean, Joe Henderson--the legacy left by Bird and all the bebop pioneers, that language and that feel, that's the bread and butter of everything I do. George Coleman remains a big influence because of his very hip harmonic approach, and I'm still listening all the time to Coltrane because I feel that even in the wildest moments of his mid- to late-Sixties solos I can find these little kernels of melodic information and find ways to employ them in my own playing."

During the 1990s, after placing second behind Joshua Redman in the 1991 Thelonious Monk International Saxophone Competition, Alexander threw himself into the whirlwind life of a professional jazz musician. He played with organ trios on the South Side of Chicago, made his recording debut in 1991 with Charles Earland on Muse Records, and cut his first album as leader in 1992 (Straight Up for Delmark). More recordings followed for numerous labels, including Milestone and others, leading to 1997's Man with a Horn; the 1998 collaborative quartet session with George Mraz, John Hicks, and Idris Muhammad, Solid!; and, that same year, the first recording by One For All, Alexander's ongoing band with Jim Rotondi, Steve Davis, Joe Farnsworth, Peter Washington, and Dave Hazeltine.

Eric has appeared in many capacities on record, including leader, sideman, producer as well as composing a number of the tunes he records. By now, Alexander has lost count of how many albums feature his playing; he guesses 80 or 90. While he has garnered critical acclaim from every corner, what has mattered most has been to establish his own voice within the illustrious bop-based jazz tradition.

In 2004, Eric signed an exclusive contract with the New York-based independent jazz label, HighNote Records where he has amassed a considerable discography of critically-acclaimed recordings. Most recent among them is “Chicago Fire” HCD 7262, “The Real Thing” with Pat Martino HCD 7278 and “Second Impression” HCD 7296.  Eric’s most recent HighNote release, “Song of No Regrets,”(HCD 7311) was featured in Downbeat’s “Hot Box”.  He is currently working on a new recording project which will see commercial release in mid-2019.

Eric continues to tour the world over to capacity audiences. Using NYC as his home base he can regularly be seen in the city’s most prestigious jazz clubs.
https://www.ericalexanderjazz.com/bio

///////

Biografía del artista
El saxofonista tenor Eric Alexander, con un tono cálido y finamente pulido y una imaginación melódica y armónica robusta, ha estado explorando nuevos mundos musicales desde el principio. Comenzó a tocar el piano a los seis años, comenzó a tocar el clarinete a los nueve, cambió al saxo alto a los doce y se convirtió al tenor cuando el jazz se convirtió en su obsesión durante su primer año en la Universidad de Indiana, Bloomington (1986-87). En el William Paterson College de Nueva Jersey avanzó sus estudios bajo la tutela de Harold Mabern, Joe Lovano, Rufus Reid y otros. "Las personas a las que escuché en la universidad siguen siendo los gatos que me influyen hoy en día", dice Alexander. "Monk, Dizzy, Sonny Stitt, Clifford Brown, Sonny Rollins, Jackie McLean, Joe Henderson, el legado dejado por Bird y todos los pioneros del bebop, ese lenguaje y esa sensación, es el pan de cada cosa que hago. George Coleman sigue siendo una gran influencia debido a su enfoque armónico de cadera, y sigo escuchando a Coltrane todo el tiempo porque siento que incluso en los momentos más salvajes de sus solos de mediados a finales de los años sesenta puedo encontrar estos pequeños núcleos de información melódica y encontrar maneras de emplearlos en mi propia interpretación".

Durante la década de 1990, después de quedar segundo detrás de Joshua Redman en el Concurso Internacional de Saxofón Thelonious Monk de 1991, Alexander se lanzó al torbellino de la vida de un músico profesional de jazz. Tocó con tríos de órgano en el South Side de Chicago, hizo su debut discográfico en 1991 con Charles Earland en Muse Records, y grabó su primer álbum como líder en 1992 (Straight Up for Delmark). Siguieron más grabaciones para numerosos sellos discográficos, entre ellos Milestone y otros, que condujeron a Man with a Horn de 1997; la sesión de cuarteto colaborativo de 1998 con George Mraz, John Hicks, e Idris Muhammad, Solid! y, ese mismo año, la primera grabación de One For All, la banda de Alexander con Jim Rotondi, Steve Davis, Joe Farnsworth, Peter Washington, y Dave Hazeltine.

Eric ha aparecido en muchos puestos en los discos, incluyendo el de líder, ayudante, productor y compositor, además de componer varias de las canciones que graba. A estas alturas, Alexander ya ha perdido la cuenta de cuántos álbumes incluye su música; adivina 80 o 90. Aunque ha cosechado elogios de la crítica de todos los rincones, lo que más ha importado ha sido establecer su propia voz dentro de la ilustre tradición del jazz basada en el bop.

En 2004, Eric firmó un contrato exclusivo con el sello independiente de jazz HighNote Records, con sede en Nueva York, donde ha acumulado una considerable discografía de grabaciones aclamadas por la crítica. El más reciente es "Chicago Fire" HCD 7262, "The Real Thing" con Pat Martino HCD 7278 y "Second Impression" HCD 7296.  El más reciente lanzamiento de Eric en HighNote, "Song of No Regrets" (HCD 7311) fue presentado en "Hot Box" de Downbeat.  Actualmente está trabajando en un nuevo proyecto de grabación que saldrá a la venta a mediados de 2019.

Eric sigue haciendo giras por todo el mundo con un público muy numeroso. Usando la ciudad de Nueva York como su base de operaciones, puede ser visto regularmente en los clubes de jazz más prestigiosos de la ciudad.
https://www.ericalexanderjazz.com/bio






Eric Alexander Quartet • Gentle Ballads I



Review by Ken Dryden
In addition to being one of the top tenor saxophonists of his generation, Eric Alexander has developed quite a following in Japan, as evidenced by his series of recordings for the Venus label. These 2004 sessions with pianist Mike LeDonne, bassist John Webber, and drummer Joe Farnsworth are much in the mold of John Coltrane's Ballads album of the early '60s. His rich, big-toned tenor is rhapsodic as he explores a number of timeless ballads, though more than a few have pretty much fallen out of favor among jazz musicians in the 21st century. Particularly welcome are his explorations of two gems by the late jazz pianist Mal Waldron, while the leader's "Gently" fits in perfectly with the more established pieces. Earle Hagen's "Harlem Nocturne" is played in two separate versions, the first being a bit laid-back, the latter at a brisk tempo with LeDonne adding an enticing vamp. The bluesy treatment of "Stormy Weather" is strangely credited to Duke Ellington, while Alexander's shimmering take of Billy Strayhorn's gorgeous "Chelsea Bridge" is an obvious highlight.

///////

Traducción Automática:
Revisión por Ken Dryden
Además de ser uno de los saxofonistas más importantes de su generación, Eric Alexander ha desarrollado muchos seguidores en Japón, como lo demuestra su serie de grabaciones para el sello Venus. Estas sesiones de 2004 con el pianista Mike LeDonne, el bajista John Webber y el baterista Joe Farnsworth están en el molde del álbum Ballads de John Coltrane de principios de los sesenta. Su tenor rico y de gran tono es rapsódico, ya que explora una serie de baladas atemporales, aunque más de unos pocos han perdido el favor entre los músicos de jazz en el siglo XXI. Particularmente bienvenidas son sus exploraciones de dos gemas del difunto pianista de jazz Mal Waldron, mientras que el líder "Gentilmente" encaja perfectamente con las piezas más establecidas. El "Harlem Nocturne" de Earle Hagen se juega en dos versiones separadas, la primera es un poco relajada, la última a un ritmo rápido con LeDonne agregando un vampiro seductor. El tratamiento de blues del "Clima tempestuoso" se atribuye de manera extraña a Duke Ellington, mientras que la brillante toma de Alexander del hermoso "Puente de Chelsea" de Billy Strayhorn es un destaque evidente.







Eric Alexander Quartet • Gentle Ballads II






Eric Alexander Quartet • Gentle Ballads III



Artist Biography
Boasting a warm, finely burnished tone and a robust melodic and harmonic imagination, tenor saxophonist Eric Alexander has been exploring new musical worlds from the outset. He started out on piano as a six-year-old, took up clarinet at nine, switched to alto sax when he was 12, and converted to tenor when jazz became his obsession during his one year at the University of Indiana, Bloomington (1986-87). At William Paterson College in New Jersey he advanced his studies under the tutelage of Harold Mabern, Joe Lovano, Rufus Reid, and others. "The people I listened to in college are still the cats that are influencing me today," says Alexander. "Monk, Dizzy, Sonny Stitt, Clifford Brown, Sonny Rollins, Jackie McLean, Joe Henderson--the legacy left by Bird and all the bebop pioneers, that language and that feel, that's the bread and butter of everything I do. George Coleman remains a big influence because of his very hip harmonic approach, and I'm still listening all the time to Coltrane because I feel that even in the wildest moments of his mid- to late-Sixties solos I can find these little kernels of melodic information and find ways to employ them in my own playing."

During the 1990s, after placing second behind Joshua Redman in the 1991 Thelonious Monk International Saxophone Competition, Alexander threw himself into the whirlwind life of a professional jazz musician. He played with organ trios on the South Side of Chicago, made his recording debut in 1991 with Charles Earland on Muse Records, and cut his first album as leader in 1992 (Straight Up for Delmark). More recordings followed for numerous labels, including Milestone and others, leading to 1997's Man with a Horn; the 1998 collaborative quartet session with George Mraz, John Hicks, and Idris Muhammad, Solid!; and, that same year, the first recording by One For All, Alexander's ongoing band with Jim Rotondi, Steve Davis, Joe Farnsworth, Peter Washington, and Dave Hazeltine.

Eric has appeared in many capacities on record, including leader, sideman, producer as well as composing a number of the tunes he records. By now, Alexander has lost count of how many albums feature his playing; he guesses 80 or 90. While he has garnered critical acclaim from every corner, what has mattered most has been to establish his own voice within the illustrious bop-based jazz tradition.

In 2004, Eric signed an exclusive contract with the New York-based independent jazz label, HighNote Records where he has amassed a considerable discography of critically-acclaimed recordings. Most recent among them is “Chicago Fire” HCD 7262, “The Real Thing” with Pat Martino HCD 7278 and “Second Impression” HCD 7296.  Eric’s most recent HighNote release, “Song of No Regrets,”(HCD 7311) was featured in Downbeat’s “Hot Box”.  He is currently working on a new recording project which will see commercial release in mid-2019.

Eric continues to tour the world over to capacity audiences. Using NYC as his home base he can regularly be seen in the city’s most prestigious jazz clubs.
https://www.ericalexanderjazz.com/bio

///////

Biografía del artista
El saxofonista tenor Eric Alexander, con un tono cálido y finamente pulido y una imaginación melódica y armónica robusta, ha estado explorando nuevos mundos musicales desde el principio. Comenzó a tocar el piano a los seis años, comenzó a tocar el clarinete a los nueve, cambió al saxo alto a los doce y se convirtió al tenor cuando el jazz se convirtió en su obsesión durante su primer año en la Universidad de Indiana, Bloomington (1986-87). En el William Paterson College de Nueva Jersey avanzó sus estudios bajo la tutela de Harold Mabern, Joe Lovano, Rufus Reid y otros. "Las personas a las que escuché en la universidad siguen siendo los gatos que me influyen hoy en día", dice Alexander. "Monk, Dizzy, Sonny Stitt, Clifford Brown, Sonny Rollins, Jackie McLean, Joe Henderson, el legado dejado por Bird y todos los pioneros del bebop, ese lenguaje y esa sensación, es el pan de cada cosa que hago. George Coleman sigue siendo una gran influencia debido a su enfoque armónico de cadera, y sigo escuchando a Coltrane todo el tiempo porque siento que incluso en los momentos más salvajes de sus solos de mediados a finales de los años sesenta puedo encontrar estos pequeños núcleos de información melódica y encontrar maneras de emplearlos en mi propia interpretación".

Durante la década de 1990, después de quedar segundo detrás de Joshua Redman en el Concurso Internacional de Saxofón Thelonious Monk de 1991, Alexander se lanzó al torbellino de la vida de un músico profesional de jazz. Tocó con tríos de órgano en el South Side de Chicago, hizo su debut discográfico en 1991 con Charles Earland en Muse Records, y grabó su primer álbum como líder en 1992 (Straight Up for Delmark). Siguieron más grabaciones para numerosos sellos discográficos, entre ellos Milestone y otros, que condujeron a Man with a Horn de 1997; la sesión de cuarteto colaborativo de 1998 con George Mraz, John Hicks, e Idris Muhammad, Solid! y, ese mismo año, la primera grabación de One For All, la banda de Alexander con Jim Rotondi, Steve Davis, Joe Farnsworth, Peter Washington, y Dave Hazeltine.

Eric ha aparecido en muchos puestos en los discos, incluyendo el de líder, ayudante, productor y compositor, además de componer varias de las canciones que graba. A estas alturas, Alexander ya ha perdido la cuenta de cuántos álbumes incluye su música; adivina 80 o 90. Aunque ha cosechado elogios de la crítica de todos los rincones, lo que más ha importado ha sido establecer su propia voz dentro de la ilustre tradición del jazz basada en el bop.

En 2004, Eric firmó un contrato exclusivo con el sello independiente de jazz HighNote Records, con sede en Nueva York, donde ha acumulado una considerable discografía de grabaciones aclamadas por la crítica. El más reciente es "Chicago Fire" HCD 7262, "The Real Thing" con Pat Martino HCD 7278 y "Second Impression" HCD 7296.  El más reciente lanzamiento de Eric en HighNote, "Song of No Regrets" (HCD 7311) fue presentado en "Hot Box" de Downbeat.  Actualmente está trabajando en un nuevo proyecto de grabación que saldrá a la venta a mediados de 2019.

Eric sigue haciendo giras por todo el mundo con un público muy numeroso. Usando la ciudad de Nueva York como su base de operaciones, puede ser visto regularmente en los clubes de jazz más prestigiosos de la ciudad.
https://www.ericalexanderjazz.com/bio






Eric Alexander Quartet • Gentle Ballads IV

 







 

Eric Alexander Quartet • Gentle Ballads V

 







 

Monday, June 27, 2022

Ehud Asherie • Lockout

 



Review
by Stewart Mason  
Israeli-born, New York-based post-bop pianist Ehud Asherie makes his debut as a leader with the unflashy small-combo set Lockout. Leading a solos-discouraged rhythm section (bassist Joel Forbes and drummer Phil Stewart) alongside a front line of trumpeter Ryan Kisor and tenor Grant Stewart (with whose quartet the young pianist got his first major exposure) on a set evenly split between originals and standards, Asherie generally keeps the tempos fleet and the spotlight moving. Asherie, Stewart, and Kisor all get their showcases, Stewart's most impressive workout coming on a briskly paced run through Dizzy Gillespie's "Shaw 'Nuff" that's so speedy that the leader himself nearly falls apart at one point on his solo. But Asherie isn't afraid of lyricism, either, as evinced by his lovely, Tommy Flanagan-like solo intro to a reflective take on Irving Berlin's "Isn't This a Lovely Day?" Though Lockout is a completely straightforward set that rarely strays out of its comfort zone, that's not a fault on its part: this music's melodic invention and rhythmic ease are the result of its players' well-earned confidence, which makes Lockout a low-key gem.
https://www.allmusic.com/album/lockout-mw0000782764

///////


Reseña
por Stewart Mason  
El pianista post-bop Ehud Asherie, nacido en Israel y afincado en Nueva York, debuta como líder con el poco llamativo conjunto de pequeños combos Lockout. Al frente de una sección rítmica que no hace solos (el bajista Joel Forbes y el baterista Phil Stewart) junto con el trompetista Ryan Kisor y el tenor Grant Stewart (con cuyo cuarteto el joven pianista tuvo su primera exposición importante) en un conjunto dividido por igual entre originales y estándares, Asherie generalmente mantiene los tempos rápidos y el protagonismo. Asherie, Stewart y Kisor se lucen, y el ejercicio más impresionante de Stewart se produce en una carrera de ritmo rápido a través de "Shaw 'Nuff" de Dizzy Gillespie que es tan rápida que el propio líder casi se desmorona en un momento de su solo. Pero a Asherie tampoco le asusta el lirismo, como demuestra su encantadora introducción al solo, al estilo de Tommy Flanagan, en una versión reflexiva de "Isn't This a Lovely Day" de Irving Berlin. Aunque Lockout es un conjunto completamente directo que rara vez se aleja de su zona de confort, eso no es un fallo por su parte: la invención melódica y la facilidad rítmica de esta música son el resultado de la bien ganada confianza de sus músicos, lo que hace de Lockout una joya de bajo perfil.
https://www.allmusic.com/album/lockout-mw0000782764

 


ehudpiano.com ...
 
 



Cory Weeds-Bill Coon • With Benefits

 





 

Charlie Apicella & Iron City • Groove Machine

 



Charlie Apicella & Iron City are a torch bearer of the classic guitar/organ sound and Groove Machine is a return to form for the New York guitarist's catchy, swinging original compositions.
Straight out of the classic 1960s hard bop era and showcasing the band's deep interplay, the 3rd recording by Apicella, organist Radam Schwartz, saxophonist Gene Ghee, and drummer Alan Korzin, is packed with burning solos, Charlie's tight arrangements, and an unrelenting groove that defines the character of Iron City. Special guests include Freddie Hendrix on trumpet, Mayra Casales on congas and violinist Amy Bateman.
As a player, Apicella immediately brings to mind Grant Green. He's funky, he's bluesy, and he's not afraid to get dirty at times. Apicella and band have that perfect jazz rapport that allows them to be tight as hell and play off each other beautifully." - Vintage Guitar Magazine.

///////


Charlie Apicella & Iron City son portadores de la antorcha del sonido clásico de guitarra y órgano, y Groove Machine es un retorno a la forma de las pegadizas y oscilantes composiciones originales del guitarrista neoyorquino.
Directamente de la era clásica del hard bop de los 60 y mostrando la profunda interacción de la banda, la tercera grabación de Apicella, el organista Radam Schwartz, el saxofonista Gene Ghee y el baterista Alan Korzin, está repleta de ardientes solos, los ajustados arreglos de Charlie y un implacable groove que define el carácter de Iron City. Entre los invitados especiales se encuentran Freddie Hendrix a la trompeta, Mayra Casales a las congas y la violinista Amy Bateman.
Como músico, Apicella recuerda inmediatamente a Grant Green. Es funky, es bluesy y no tiene miedo de ensuciarse a veces. Apicella y la banda tienen esa perfecta compenetración jazzística que les permite estar muy unidos y tocar el uno con el otro maravillosamente". - Revista Vintage Guitar.


www.ironcity.nyc ...


Xavier Cugat • Viva Cugat!



Artist Biography
Xavier Cugat was the first bandleader to front a successful Latin orchestra in the United States. He was largely responsible for popularizing Latin music among North American audiences, paving the way for such future stars as Perez Prado, and Tito Puente.
Sources differ widely on Cugat's early life and career. It seems, though, that he was born on January 1, 1900, in the Catalonian region of Spain and moved to Cuba with his family when he was only a few years of age. A child prodigy on the violin, at age 12 he earned a seat as first violin with the orchestra of the Teatro Nacional in Havana. The young Cugat also apparently struck up a friendship with famed opera singer Enrico Caruso, who brought him to America near the end of the First World War. In New York Cugat met pianist and fellow Catalonian Agusto Borgunyó. Together they formed a classical duo.
In the early 1920s Cugat decided to abandon classical for popular music. His main interest lay in Latin rhythms, and picking up on the tango craze he formed a short-lived band called the Gigolos. He spent the next few years playing odd engagements and working with such popular orchestras as those of Vincent Lopez and Phil Harris. In the late 1920s he jumped on the sound movie bandwagon and formed a new version of the Gigolos. With this group he finally achieved a modicum of success, opening at the Los Angeles Coconut Grove in 1928 and appearing in the 1929 film Mexicana.
Cugat worked in Anson Weeks' orchestra during the early 1930s before forming a new outfit of his own. He continued to lead his band throughout the 1930s and into the 1940s, spending a great deal of time at the Waldorf- Astoria Hotel in New York. Cugat also had his own radio program. In the early 1930s he had a big hit with the song ''El Manicero'' (''The Peanut Vendor''), which started a rumba craze across America. His other hits were “Perfida” in 1940, and the original recording of “Babalu” in 1944. Cugat’s band always had very fine musicians and singers, and he put on a top notch performance on stage.
He was married five times, including to two of his vocalists, Abbe Lane and in the ‘60’s to Charo, who incidentally is still capitalizing on her association with him. He used his popularity in the music business to also have a very successful film career and made scores of film 1930 to 1960. During the ‘50’s and 60’s Cugat continued performing and recording, both on the Mercury and Decca labels. He left quite a recorded history and his music is still very popular today, and always sells. He briefly had his own television program in 1957 and also spent time in Europe directing Italian television. He was also quite a talented cartoonist and his caricatures are now valued by collectors. Cugat retired from show business in 1971 after suffering a stroke. In 1978 he settled in Barcelona.
Xavier Cugat died in 1990 from heart failure.
https://musicians.allaboutjazz.com/xaviercugat
 
///////
 
Biografía del artista
Xavier Cugat fue el primer director de orquesta en liderar una exitosa orquesta latina en Estados Unidos. Fue en gran parte responsable de popularizar la música latina entre el público norteamericano, allanando el camino para futuras estrellas como Pérez Prado y Tito Puente.

Las fuentes difieren ampliamente sobre los comienzos de la vida y la carrera de Cugat. Parece, sin embargo, que nació el 1 de enero de 1900 en la región catalana de España y se trasladó a Cuba con su familia cuando sólo tenía unos pocos años de edad. Niño prodigio del violín, a la edad de 12 años obtuvo un asiento como primer violín con la orquesta del Teatro Nacional de La Habana. Al parecer, el joven Cugat también entabló una amistad con el famoso cantante de ópera Enrico Caruso, que lo trajo a América cerca del final de la Primera Guerra Mundial. En Nueva York, Cugat conoció al pianista y compatriota catalán Agusto Borgunyó. Juntos formaron un dúo clásico.

A principios de la década de 1920, Cugat decidió abandonar la música clásica por la música popular. Su interés principal residía en los ritmos latinos, y recogiendo la moda del tango formó una banda de corta duración llamada The Gigolos. Pasó los siguientes años tocando en compromisos extraños y trabajando con orquestas tan populares como las de Vincent Lopez y Phil Harris. A finales de la década de 1920 se subió al tren de las películas de sonido y formó una nueva versión de los Gigolos. Con este grupo finalmente logró un mínimo éxito, abriendo en Los Angeles Coconut Grove en 1928 y apareciendo en la película Mexicana de 1929.

Cugat trabajó en la orquesta de Anson Weeks a principios de la década de 1930 antes de formar su propio equipo. Continuó dirigiendo su banda durante los años 30 y 40, pasando mucho tiempo en el Hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. Cugat también tenía su propio programa de radio. A principios de la década de 1930 tuvo un gran éxito con la canción ''El Manicero'' (''El Manicero''), que inició una locura de rumba en toda América. Sus otros éxitos fueron "Perfida" en 1940 y la grabación original de "Babalu" en 1944. La banda de Cugat siempre tuvo músicos y cantantes muy buenos, y él hizo una actuación de primera clase en el escenario.

Se casó cinco veces, incluyendo a dos de sus vocalistas, Abbe Lane y en los años 60 con Charo, quien por cierto sigue capitalizando su asociación con él. Utilizó su popularidad en el negocio de la música para tener también una carrera cinematográfica muy exitosa e hizo partituras de películas de 1930 a 1960. Durante los años'50 y'60 Cugat continuó tocando y grabando, tanto en los sellos Mercury como Decca. Dejó una historia bastante grabada y su música sigue siendo muy popular hoy en día, y siempre se vende. Tuvo brevemente su propio programa de televisión en 1957 y también pasó un tiempo en Europa dirigiendo la televisión italiana. También era un caricaturista con mucho talento y sus caricaturas son ahora muy apreciadas por los coleccionistas. Cugat se retiró del mundo del espectáculo en 1971 tras sufrir un derrame cerebral. En 1978 se instaló en Barcelona.

Xavier Cugat murió en 1990 de un paro cardíaco.
https://musicians.allaboutjazz.com/xaviercugat


John Cali & Lou Stein • Honky Tonk Piano and a Hot Banjo



Buddy Cole • Hammond Organ Greats



Artist Biography by Eugene Chadbourne
It seems like the last thing needed at a Nat King Cole recording session would be another pianist named Cole; there's a "carrying coals to Newcastle" groaner in there somewhere to be sure. But that is just what happened in Cole's late career when the smooth balladeer began concentrating on his vocals and session men were brought in to ripple the keyboards. One of these latter players was none other than Buddy Cole. The two men were not actually related, but that didn't stop many writers from assuming that they were brothers. Even worse, the big man Nat often got the credit for what were actually Buddy's piano solos, not robbing Peter to pay Paul but robbing Cole to play Cole.

Buddy Cole's actual grand moment of clear public visibility was playing piano onscreen in A Star is Born, as in the original version with Judy Garland. Born Edwin LeMar Cole, he was basically more of a behind the scenes artist, attaining an excellent reputation in recording studios as both a player and conductor, providing innovative touches in his use of instruments such as celeste, harpsichord and organ on sessions. Eventually he acquired the deluxe pipe organ originally used in the Hollywood United Artists theatre and built it into his home studio and created albums of instrumental music which have become cherished items in the weird collections of space age pop fanatics.

Cole was raised right in the heart of show business in Hollywood and began working as a theatre organist in the early '30s. In the latter part of that decade he gigged with the dance bands of Frankie Trumbauer and Alvino Rey, among others. He then worked his way into the studios and had a particularly busy schedule creating settings for popular vocal music and jazz singers of the day, including Louis Armstrong, Rosemary Clooney and Tex Ritter. His keyboard stool was a perch from which he was able to contribute to many aspects of popular culture in the '50s. Cole composed the theme for the game show Truth or Consequences and was thus heard noodling during the show for more than a decade.

Examples of Cole's playing and band leadership on recordings include a pair of Bing Crosby's greatest singles, "In a Little Spanish Town" and "Old Man River". Film composer Henry Mancini was one of the first to dig Cole's work on organ, making use of him on the theme for the hit television show Mr. Lucky. Unfortunately, Mancini and Cole then got into a feud about just who had invented the organ sound heard, resulting in Cole refusing to play on the soundtrack album for the show. Around this time Cole began recording a series of sides that are perceived as his masterworks, presenting the organ in various settings including solo and big band. These albums came out on Columbia,, Warner Brothers and finally the more specialized Alshire and Doric labels. Cole was married to Yvonne King, member of the King Sisters pop vocal quartet. His former boss Rey married sister Louise King. The pianist should not be confused with the gay comic of the same name.

///////

Biografía del artista por Eugene Chadbourne
Parece que lo último que se necesita en una sesión de grabación de Nat King Cole sería otro pianista llamado Cole; hay un quejumbroso "llevando carbones a Newcastle" en algún lugar para estar seguros. Pero eso es justo lo que sucedió en la última etapa de la carrera de Cole, cuando el suave baladista comenzó a concentrarse en su voz y los hombres de sesión fueron traídos para hacer sonar los teclados. Uno de estos últimos jugadores no era otro que Buddy Cole. Los dos hombres no estaban emparentados, pero eso no impidió que muchos escritores asumieran que eran hermanos. Peor aún, el gran hombre Nat a menudo se llevó el mérito de lo que en realidad eran los solos de piano de Buddy, no robando a Peter para pagarle a Paul, sino robando a Cole para que interpretara a Cole.

El gran momento real de Buddy Cole de clara visibilidad pública fue tocar el piano en pantalla en A Star is Born, como en la versión original con Judy Garland. Nacido Edwin LeMar Cole, fue básicamente un artista entre bastidores, alcanzando una excelente reputación en los estudios de grabación como intérprete y director, aportando toques innovadores en el uso de instrumentos como el celeste, el clavicémbalo y el órgano en las sesiones. Eventualmente adquirió el órgano de tubos de lujo que originalmente se usaba en el teatro Hollywood United Artists y lo incorporó al estudio de su casa y creó álbumes de música instrumental que se han convertido en objetos muy apreciados en las extrañas colecciones de los fanáticos del pop de la era espacial.

Cole se crió en el corazón del mundo del espectáculo en Hollywood y comenzó a trabajar como organista de teatro a principios de los años 30. En la última parte de esa década tocó con las bandas de Frankie Trumbauer y Alvino Rey, entre otros. Luego se abrió camino en los estudios y tuvo una agenda particularmente ocupada creando escenarios para la música vocal popular y los cantantes de jazz de la época, incluyendo a Louis Armstrong, Rosemary Clooney y Tex Ritter. Su taburete de teclado era una percha desde la que pudo contribuir a muchos aspectos de la cultura popular en los años 50. Cole compuso el tema para el programa de juegos Truth or Consequences y, por lo tanto, durante más de una década se escucharon los fideos durante el programa.

Ejemplos del liderazgo de Cole en las grabaciones incluyen un par de los mejores sencillos de Bing Crosby, "In a Little Spanish Town" y "Old Man River". El compositor de cine Henry Mancini fue uno de los primeros en profundizar en el trabajo de Cole sobre el órgano, haciendo uso de él para el tema del exitoso programa de televisión Mr. Desafortunadamente, Mancini y Cole se pelearon por quién había inventado el sonido del órgano que se escuchaba, lo que resultó en que Cole se negara a tocar en el álbum de la banda sonora para el espectáculo. Alrededor de este tiempo Cole comenzó a grabar una serie de lados que son percibidos como sus obras maestras, presentando el órgano en varios escenarios incluyendo solo y big band. Estos álbumes salieron en Columbia, Warner Brothers y finalmente en los sellos más especializados de Alshire y Doric. Cole estaba casado con Yvonne King, miembro del cuarteto vocal pop King Sisters. Su antiguo jefe Rey se casó con su hermana Louise King. El pianista no debe confundirse con el cómic gay del mismo nombre.


Saturday, June 25, 2022

Lou Donaldson • Gravy Train



Review by Steve Huey
Gravy Train is a fine, if not quite exceptional record from Lou Donaldson's initial soul-jazz phase of the early '60s. Actually, given the title and the period in which it was recorded, the album isn't quite as greasy and funky overall as one might expect; most of the repertoire is devoted to pop ballads and mid-tempo standards, the latter of which tends to bring out more of the bop elements in Donaldson's playing. That's not true for the entire album, though; the title cut is a laid-back, conga-tinged, bluesy groover in the classic Donaldson mold, even if it's a bit workmanlike. Donaldson's longtime pianist, Herman Foster, is allotted quite a bit of solo space here, and he concentrates more on thick, rippling chords than single-note lines. For his part, Donaldson's playing is pleasant, and the rest of the supporting group maintains a steady groove throughout. All of Donaldson's sessions from this period (Here 'Tis, The Natural Soul, Good Gracious) have enough worthwhile moments for devoted fans, and that's true of Gravy Train as well, though casual fans probably won't find it necessary enough to track down.
https://www.allmusic.com/album/gravy-train-mw0000613184


Artist Biography
Lou Donaldson is an NEA Jazz Master Lou Donaldson, alto saxophonist, recording star and entertainer extraordinaire was born in Badin, North Carolina on November 1, 1926. He is the child of parents, Lucy Wallace Donaldson, mother, and Louis Andrew Donaldson, Sr., father. His mother was a first grade teacher at Badin High School, Musical Director at the school, and a concert pianist who was a graduate of Cheney University. His father was a graduate of Livingstone College, an AME Zion minister, and insurance agent. Lou is the second of 4 children, between older sister Margaret and younger sister Elizabeth and brother William, all of whom ended up involved with music. Lou never studied piano because his mother had a switch that she would crack across the fingers when students missed a note. That turned him completely away from being a pianist. When he was about 9 years old, she heard him singing or humming all of the piano etudes that the students played and she took him aside and told him that he had more musical talent than anyone in the family and that he needed to play some type of instrument. She got a clarinet from the Band Director, Leo Gabriel, at the Alcoa Aluminum Plant Band. Although she knew nothing about the clarinet, she taught him basic music and they used the clarinet book to learn the fingerings and how to play the clarinet. Lou mastered the instrument and this ignited his pursuit of a career in music.

At age 15, Lou matriculated to North Carolina A& T College where he received a Bachelor's of Science degree and joined the marching band playing clarinet. After being drafted into the US Navy in 1945, he played in the Great Lakes Navy Band where, when playing for dances, he would also play the alto saxophone. After going into Chicago several times, he heard of Charlie Parker and, after checking him out, he decided that this was the style of playing he would make his own. Previously he had played like Johnny Hodges, or Tab Smith, or another saxophonist named Pete Brown. Returning from the military back to North Carolina A& T College, he played in the dance band led by Billy Tolles, who was a great saxophonist who played with several groups and with the Sabby Lewis Band during the summer months in Boston. Touring bands, such as Count Basie, Erskine Hawkins, Buddy Johnson, and Andy Kirk—all dance bands, used to come through Greensboro, North Carolina periodically four or five times a year. The students from the school would go down sometimes and sit in with the bands, all of which prompted the musicians in the band to tell them to come to New York. Lou never did go to New York then because he was also playing baseball which he loved dearly. But Illinois Jacquet came through with a tremendous band and Lou sat in with this band. The drummer was Poppa Joe Jones who, without any reservations, told Lou to come to New York and checked him in his hotel behind the Apollo Theater. Also, there was an Army band stationed in Greensboro that had several musicians of note: James Moody, Dave Burns, Joe Gale, and Walter Fuller and they insisted that Lou go to New York to establish himself as a musician. They assured him he would be welcomed and that he would be able to “cut the mustard”. Taking this advice, Lou went to New York in 1950 or late 49. Being a GI and a Veteran he enrolled in the Darrow Institute of Music, which was a GI school, and was paid a monthly stipend so that he could survive. While at the school, he played many small clubs in Harlem where he lived at 127th Street and 8th Avenue with his new wife, Maker. Maker was his longtime sweetheart from North Carolina and remained his wife and business partner for 56 years until her death in 2006. Together they raised two children—Lydia, deceased, who was a nurse and educational recruiter, and Dr. E. Carol Webster, clinical psychologist and author who resides in Fort Lauderdale and who, along with husband Charles, founded the African American Success Foundation that Lou very happily supports each year by doing a Jazz Benefit.

Once he moved to New York, Lou worked weekends in Jersey with Dud Bascomb's band. One night while working at Minton's Playhouse—the famous jazz club, he was approached by Alfred Lyons of Blue Note Records to make a recording and he suggested that Lou make a Charlie Parker- type recording which he did with the Milt Jackson Quartet. At that time, it was Milt Jackson, Percy Heath, John Lewis, and Kenny Clark. Later on this group would be called the Modern Jazz Quartet. The record was successful and the company asked him to make a record on his own and this is why he's most proud of his time at Blue Note Records— because this date started a career for him that actually made him bring several musicians to Blue Note Records and today he's very proud to have been the first to record these musicians— Horace Silver, Clifford Brown, Grant Green, John Patton, Blue Mitchell, Donald Byrd, Horace Parlan, Tommy Turrentine, Al Harewood, George Tucker, Jameel Nasser, and Curtis Fuller—with his group at Blue Note Records. Lou brought Gene Harris and the 3 Sounds from Washington DC to New York to record with him on the famous album called LD Plus 3 which was a big hit. His most famous group was Herman Foster on piano, Ray Baretto on conga, Peck Morrison on bass, and Dave Bailey on drums, which was the best move he made during his tenure on the label. This group recorded the famous record which is still selling today, Blues Walk—and on the back side, The Masquerade is Over. This solo is dearly considered by many disc jockeys as one of the top alto solos of all times and, along with Blues Walk, was used by many as a theme song. Another album Lou is very proud of is Lush Life, recorded for Blue Note with Duke Pearson as arranger and producer, that had several musicians who later become famous ?” Freddy Hubbard, on trumpet, Wayne Shorter on tenor saxophone, Pepper Adams on baritone saxophone, Al Harewood on drums, McCoy Tyner on piano, Jerry Dodgin on alto saxophone, Garnet Brown on trombone, and Ron Carter on bass.

After this recording, there was a big demand for Lou in Europe and he started to tour through the Wim Wigt Agency out of Wageningen, Holland in the Netherlands with his group—Herman Foster, piano, Nat Yarborough, drums, Jeff Fuller, bass, and Lou on alto saxophone —very successfully for years. Many dates and many records in between, he finally met the great Jimmy Smith and was prominent on the record, The Sermon. He often told Jimmy that his solo on that record made Jimmy famous. The organ sound was so powerful and commercial that he started making organ records. In 1968 he recorded, Alligator Boogaloo with Dr. Lonnie Smith on the organ, George Benson on guitar, Melvin Lasky on trumpet, Idris Mohammed (Leo Morris) on drums which was a hit record. It stayed on the Best Selling Billboard chart for 52 weeks, and put Lou into a good position musically and financially. He then continued to make these type of records with the great Charles Earland, the great Leon Spencer, Jr. Billy Gardner and Baby Face Willette. Then Lou began to sing blues and luckily came up with a big hit called Whiskey Drinkin' Woman, recorded on Wim Wigt's label, Timeless Records, that is still in great demand every time he plays a set.

In the mid 60's, Lou furthered his success as a musician and businessman. He set up his own tour of clubs—which was no easy feat in those days. Beginning in Rochester, NY, then to Buffalo, NY, and on to Pittsburgh, Pa.—where he worked two great clubs: Birdie's and Crawford Grill, then would head to Cleveland. All of these clubs were like two week stands and they weren't too far for Lou to drive because at that time he would have to carry an organ which he put on a U-Haul trailer. These places he booked and he would call ahead and keep booking so thathe could get more work and stay on the road. After Cleveland he would go to Columbus, right on the campus of Ohio State where one of his best friends, Warren Stephens, had a club—the Sacred Mushroom. Stephens also was an agent with the Ruth Bowen Agency and helped Lou get some gigs. Then Lou would move on to Dayton, Ohio to another club called Jilly's. Then onto Cincinnati, a few miles away from Dayton he would play two clubs—Babe Baker's and the Modern Jazz Room. From Cincinnati was another short jump to Louisville, Kentucky to the big club the Idle Hour. From there Lou would take old US 50 to Old St. Louis to the Riviera Club, the Gaslight Square Club, and a very famous club called Georgie's. Then he would head 7 miles away across the river to East St. Louis to the Blue Note Club owned by Leo Gooden, a good friend of his, where he met Oliver Nelson and recorded a great album that Oliver arranged for him called Rough House Blues.

After St Louis, Lou would drive a couple of hundred more miles to Kansas City where he worked the Blue Room on 18th and Vine—the very famous street in Kansas City, and several clubs for well known club owner Jimmy Willis. Then he would head into Wichita to Bill Reeves' Steakhouse where all the food was free so the band had a nice stay for two weeks. Then from there, Lou was on to Tulsa, Oklahoma to the Twilight club, which was on a mountain overlooking Tulsa, for good friend Lloyd Williams, and then on to Dallas where the band worked 3 or 4 clubs, such as Lark Club owned by Chuck Banks. But the most prominent one was Magruder's. Then Lou would work a nice club in Fort Worth, the Blue Flamingo, which was about 40 to 50 miles from there, and then would put a long set together and go all the way to Los Angeles, California and work the It Club, run by a famous promoter named John T McClain. Lou also worked the Zebra Lounge on that famous avenue that a lot of people don't like to talk about anymore, Central Avenue. Then the band went up to San Francisco and Oakland to play a club named Mister Major's. After the band had a chance to rest, Lou started the long trip back to New York by stopping in Colorado at Basin Street West and also another club in Denver called the KC Lounge. Coming back over the top, the band dropped into Chicago where most of the time Lou worked for a good friend, Joe Segal who had a club named the Jazz Showcase which Lou worked for many years, which is still there. He also worked two very good clubs— McKee's Lounge and had some one nighters at the Persian Ballroom on 63rd and Cottage Grove. Then Lou would take the next trip coming back toward New York to Detroit where he'd work Baker's Lounge, a very famous club still there, and also the Blue Note Club which was owned by a good friend, Clarence Eddings. After Detroit, the band typically deadheaded straight across to play Cleveland one more time in another place called Leo's Casino which was at 55th and Central in Cleveland, and also Corner Tavern, then owned by Don King. The band would come back and play another place in Pittsburgh and then come across the Pennsylvania Turnpike to Philly to play the Blue Note on Ridge Avenue, Club Harlem, and a few more. Then Lou would drive the 90 miles back to New York.

Lou is most proud of this tour because several other bands would call him during these years and he would give them the scheme of the clubs so they could also book them and play there. Sometimes he would be called by big promoters and people booking other groups to put their bands in these clubs because they didn't even know where these clubs were. Jack Whittemore, Miles Davis' manager, was famous for calling Lou to try to get Miles into some of these clubs even though they were so-called “ghetto clubs” because they were in poorer neighborhoods and Lou didn't know whether the great fans who frequented these clubs would relate to the groups that Miles, John Coltrane, and these types of musicians had. But Lou told them anyway and some got work in these clubs because of his help. Lou also remembers getting John Coltrane one of his first gigs in a place called Vernon's which was in New Orleans, Louisiana—and was also on Louisiana Avenue—and the manager was not too happy with the group. Also the Judge's Chamber in East St. Louis, Illinois where Lou had to talk the guy into paying Coltrane enough money to get him back to New York because he was unsatisfied with the group and was not going to pay up the money. These were the types of things even the great musicians had to face, but Lou eventually convinced the club to do the right thing and this got Coltrane back to New York.

During these memorable years, Lou had four distinct groups that he would use for the organ sound: one group was John Patton on organ, Bill Hardman on trumpet, Grant Green on guitar, and Ben Dixon on drums. Another group was Lonnie Smith on organ, Billy Kaye on drums, Mark Elf on guitar—and sometimes Melvin Sparks on guitar, and Joe Dukes on drums—the greatest organ drummer of all times. Later he had another group with Caesar Frazier on organ, Eric Johnson on guitar, and Billy Kaye on drums with Sweet Lou on alto. Another of Lou's groups had Charles Earland on organ, Jimmy Ponder on guitar, Blue Mitchell on trumpet, and Idris Muhammad on drums. These groups played mostly the so- called “ghetto clubs” where the fans really got into their music and sometimes they were booked even for dancing. It was a very successful set up and several other people like Hank Crawford, Jack McDuff, Groove Holmes, Sonny Stitt, and even Dizzy found out about these clubs and had a good run following this idea. Later in the ‘80's, Lou began to go to Europe again touring most of the countries playing jazz festivals and one nighters and even today remains in demand for these types of jobs when he's able to do them. He has continued to play in between commercial and jazz music—sort of modified in places where the avante garde or what is called ultra modern—might run into some problems with the audience. Using this system, he has survived and continues to work as much as he possibly can at his age. This octogenarian has to space his appearances to suit his health and availability. He works locally in New York, his home town, twice a year at the Village Vanguard and twice a year and the Birdland Club, as well as many jazz festivals, concerts, and one nighters throughout the country and around the world. He is very proud of his current group that boasts the musical excellence of Randy Johnston on guitar, Akiko Tsuruga on organ, Fukushi Tainaka on drums along with Lou on alto sax.

Lou was awarded the honorary Doctorate of Letters by North Carolina A& T University and a scholarship was established in his name that is awarded to the most gifted jazz musician at North Carolina A&T University each year. He was inducted into the International Jazz Hall of Fame and is the recipient of countless other honors and awards for his outstanding contributions to jazz.
https://musicians.allaboutjazz.com/loudonaldson

///////

Reseña de Steve Huey
Gravy Train es un buen disco, si no excepcional, de la fase inicial de soul-jazz de Lou Donaldson a principios de los'60. En realidad, dado el título y el período en el que fue grabado, el álbum no es tan grasiento y funky en general como cabría esperar; la mayor parte del repertorio está dedicado a baladas pop y estándares de medio tiempo, este último de los cuales tiende a sacar a relucir más de los elementos bop en la interpretación de Donaldson. Sin embargo, eso no es cierto para todo el álbum; el corte del título es un groover relajado, teñido de conga y blues en el molde clásico de Donaldson, aunque sea un poco artesanal. El pianista de Donaldson, Herman Foster, tiene asignado un poco de espacio en solitario aquí, y se concentra más en acordes gruesos y ondulantes que en líneas de una sola nota. Por su parte, el toque de Donaldson es agradable, y el resto del grupo de apoyo mantiene un ritmo constante en todo momento. Todas las sesiones de Donaldson de este período (Here 'Tis, The Natural Soul, Good Gracious) tienen suficientes momentos que valen la pena para los fanáticos, y eso es cierto también para Gravy Train, aunque los fanáticos ocasionales probablemente no lo encontrarán lo suficiente como para rastrearlo.
https://www.allmusic.com/album/gravy-train-mw0000613184


Biografía del artista
Lou Donaldson es un maestro del jazz de NEA Lou Donaldson, saxofonista alto, estrella de la grabación y artista extraordinario que nació en Badin, Carolina del Norte el 1 de noviembre de 1926. Es hijo de los padres, Lucy Wallace Donaldson, madre, y Louis Andrew Donaldson, padre. Su madre era profesora de primer grado en Badin High School, Directora Musical en la escuela, y concertista de piano graduada de la Universidad de Cheney. Su padre se graduó de Livingstone College, ministro de AME Zion y agente de seguros. Lou es el segundo de 4 hijos, entre su hermana mayor Margaret y su hermana menor Elizabeth y su hermano William, todos los cuales terminaron involucrados con la música. Lou nunca estudió piano porque su madre tenía un interruptor que se rompía entre los dedos cuando los estudiantes perdían una nota. Eso le hizo dejar de ser pianista. Cuando tenía unos 9 años, ella lo escuchó cantar o tararear todos los estudios de piano que tocaban los estudiantes y lo llevó aparte y le dijo que tenía más talento musical que nadie en la familia y que necesitaba tocar algún tipo de instrumento. Obtuvo un clarinete del director de la banda, Leo Gabriel, en la Alcoa Aluminum Plant Band. Aunque ella no sabía nada sobre el clarinete, le enseñó música básica y usaron el libro de clarinete para aprender las digitaciones y cómo tocar el clarinete. Lou dominó el instrumento y esto encendió su búsqueda de una carrera en la música.

A la edad de 15 años, Lou se matriculó en el North Carolina A&T College donde recibió su licenciatura en Ciencias y se unió a la banda tocando clarinete. Después de ser reclutado en la Marina de los Estados Unidos en 1945, tocó en la Banda de la Marina de los Grandes Lagos donde, cuando tocaba para los bailes, también tocaba el saxofón alto. Después de ir a Chicago varias veces, oyó hablar de Charlie Parker y, después de comprobarlo, decidió que este era el estilo de juego que se haría suyo. Anteriormente había tocado como Johnny Hodges, o Tab Smith, u otro saxofonista llamado Pete Brown. Al regresar del ejército al North Carolina A&T College, tocó en la banda de baile liderada por Billy Tolles, quien fue un gran saxofonista que tocó con varios grupos y con la Sabby Lewis Band durante los meses de verano en Boston. Las bandas de gira, como Count Basie, Erskine Hawkins, Buddy Johnson, y Andy Kirk-todas las bandas de baile, solían venir a Greensboro, Carolina del Norte periódicamente cuatro o cinco veces al año. Los estudiantes de la escuela bajaban a veces y se sentaban con las bandas, lo que impulsaba a los músicos de la banda a decirles que vinieran a Nueva York. Lou nunca fue a Nueva York porque también jugaba al béisbol, algo que le encantaba. Pero Illinois Jacquet llegó con una banda tremenda y Lou se sentó con ella. El baterista fue Poppa Joe Jones quien, sin ninguna reservación, le dijo a Lou que viniera a Nueva York y lo registrara en su hotel detrás del Apollo Theater. Además, había una banda del Ejército estacionada en Greensboro que tenía varios músicos destacados: James Moody, Dave Burns, Joe Gale y Walter Fuller e insistieron en que Lou fuera a Nueva York para establecerse como músico. Le aseguraron que sería bienvenido y que podría "cortar la mostaza". Siguiendo este consejo, Lou fue a Nueva York en 1950 o a finales de los 49. Siendo un soldado y veterano, se inscribió en el Darrow Institute of Music, que era una escuela de soldados, y se le pagó un estipendio mensual para que pudiera sobrevivir. Mientras estaba en la escuela, tocaba en muchos clubes pequeños en Harlem, donde vivía en la calle 127 y la 8ª Avenida con su nueva esposa, Maker. Maker fue su novia de toda la vida desde Carolina del Norte y siguió siendo su esposa y socia de negocios durante 56 años hasta su muerte en 2006. Juntos criaron a dos hijos: Lydia, fallecida, que era enfermera y reclutadora educativa, y la Dra. E. Carol Webster, psicóloga clínica y autora que reside en Fort Lauderdale y que, junto con su esposo Charles, fundó la Fundación Afroamericana de Éxito, a la que Lou apoya muy felizmente todos los años haciendo un Jazz Benefit.

Una vez que se mudó a Nueva York, Lou trabajó los fines de semana en Jersey con la banda de Dud Bascomb. Una noche, mientras trabajaba en el Playhouse de Minton -el famoso club de jazz-, Alfred Lyons, de Blue Note Records, le propuso hacer una grabación y le sugirió a Lou que hiciera una grabación del tipo de Charlie Parker, lo que hizo con el Milt Jackson Quartet. En ese momento, eran Milt Jackson, Percy Heath, John Lewis y Kenny Clark. Más tarde este grupo se llamaría Modern Jazz Quartet. El disco fue un éxito y la compañía le pidió que grabara un disco por su cuenta y es por eso que está más orgulloso de su tiempo en Blue Note Records - porque esta fecha comenzó una carrera para él que le hizo traer a varios músicos a Blue Note Records y hoy está muy orgulloso de haber sido el primero en grabar a estos músicos - Horace Silver, Clifford Brown, Grant Green, John Patton, Blue Mitchell, Donald Byrd, Horace Parlan, Tommy Turrentine, Al Harewood, George Tucker, Jameel Nasser y Curtis Fuller, con su grupo en Blue Note Records. Lou trajo a Gene Harris y los 3 sonidos de Washington DC a Nueva York para grabar con él en el famoso álbum LD Plus 3 que fue un gran éxito. Su grupo más famoso fue Herman Foster al piano, Ray Baretto a la conga, Peck Morrison al bajo y Dave Bailey a la batería, que fue el mejor movimiento que hizo durante su mandato en el sello. Este grupo grabó el famoso disco que se sigue vendiendo hoy en día, Blues Walk-y en el reverso, The Masquerade is Over. Este solo es considerado por muchos disc-jockeys como uno de los mejores solos de contralto de todos los tiempos y, junto con Blues Walk, fue utilizado por muchos como tema principal. Otro álbum del que Lou está muy orgulloso es Lush Life, grabado para Blue Note con Duke Pearson como arreglista y productor, que tuvo varios músicos que más tarde se hicieron famosos?" Freddy Hubbard, en trompeta, Wayne Shorter en saxo tenor, Pepper Adams en saxo barítono, Al Harewood en batería, McCoy Tyner en piano, Jerry Dodgin en saxo alto, Garnet Brown en trombón y Ron Carter en bajo.

Después de esta grabación, hubo una gran demanda de Lou en Europa y comenzó a hacer giras por la Wim Wigt Agency en Wageningen, Holanda, con su grupo -Herman Foster, piano, Nat Yarborough, batería, Jeff Fuller, bajo y Lou en saxofón alto- con mucho éxito durante años. Muchas fechas y muchos discos en el medio, finalmente conoció al gran Jimmy Smith y fue prominente en el disco, El Sermón. A menudo le decía a Jimmy que su solo en ese disco le hacía famoso. El sonido del órgano era tan poderoso y comercial que comenzó a hacer discos de órgano. En 1968 grabó Alligator Boogaloo con el Dr. Lonnie Smith al órgano, George Benson a la guitarra, Melvin Lasky a la trompeta, Idris Mohammed (Leo Morris) a la batería, que fue un disco de éxito. Permaneció en la lista de los más vendidos durante 52 semanas, y puso a Lou en una buena posición musical y financiera. Luego continuó haciendo este tipo de discos con el gran Charles Earland, el gran Leon Spencer, Jr. Billy Gardner y Cara de Bebé Willette. Luego Lou comenzó a cantar blues y afortunadamente se le ocurrió un gran éxito llamado Whiskey Drinkin' Woman, grabado en el sello de Wim Wigt, Timeless Records, que sigue siendo muy solicitado cada vez que toca un set.

A mediados de los años 60, Lou amplió su éxito como músico y hombre de negocios. Organizó su propia gira de clubes, lo que no fue tarea fácil en aquellos días. Comenzando en Rochester, NY, luego en Buffalo, NY, y luego en Pittsburgh, Pa.-donde trabajó en dos grandes clubes: Birdie's y Crawford Grill, luego se dirigían a Cleveland. Todos estos clubes eran como stands de dos semanas y no estaban muy lejos para que Lou condujera porque en ese momento tendría que llevar un órgano que puso en un remolque de U-Haul. Estos lugares los reservaba y llamaba con anticipación y los seguía reservando para que pudiera conseguir más trabajo y mantenerse en la carretera. Después de Cleveland se iba a Columbus, justo en el campus de Ohio State, donde uno de sus mejores amigos, Warren Stephens, tenía un club: el Sacred Mushroom. Stephens también era agente de la Agencia Ruth Bowen y ayudó a Lou a conseguir algunos conciertos. Luego Lou se mudaría a Dayton, Ohio, a otro club llamado Jilly's. Luego, en Cincinnati, a pocos kilómetros de Dayton, tocaba en dos clubes: Babe Baker's y Modern Jazz Room. De Cincinnati fue otro salto corto a Louisville, Kentucky al gran club de la hora de descanso. Desde allí Lou llevaría la vieja US 50 a Old St. Louis al Riviera Club, al Gaslight Square Club y a un club muy famoso llamado Georgie's. Louis al Blue Note Club propiedad de Leo Gooden, un buen amigo suyo, donde conoció a Oliver Nelson y grabó un gran álbum que Oliver arregló para él llamado Rough House Blues.

Después de St. Louis, Lou conduciría un par de cientos de millas más hasta Kansas City, donde trabajó en el Blue Room de la calle 18 y Vine-la famosa calle de Kansas City, y en varios clubes para el conocido dueño del club, Jimmy Willis. Luego se dirigía a Wichita a Bill Reeves's Steakhouse donde toda la comida era gratis, así que la banda tuvo una agradable estancia durante dos semanas. Luego de ahí, Lou fue a Tulsa, Oklahoma al club Twilight, que estaba en una montaña con vistas a Tulsa, para el buen amigo Lloyd Williams, y luego a Dallas, donde la banda trabajaba en 3 o 4 clubes, como Lark Club, propiedad de Chuck Banks. Pero la más prominente era la de Magruder. Luego Lou trabajaría en un bonito club en Fort Worth, el Blue Flamingo, que estaba a unas 40 a 50 millas de allí, y luego armaría un largo set e iría hasta Los Ángeles, California y trabajaría en el It Club, dirigido por un famoso promotor llamado John T McClain. Lou también trabajó en el Zebra Lounge en esa famosa avenida de la que a mucha gente ya no le gusta hablar, Central Avenue. Luego la banda fue a San Francisco y Oakland a tocar en un club llamado Mister Major's. Después de que la banda tuvo la oportunidad de descansar, Lou comenzó el largo viaje de regreso a Nueva York parando en Colorado en Basin Street West y también en otro club en Denver llamado KC Lounge. Volviendo a la cima, la banda cayó en Chicago, donde la mayor parte del tiempo Lou trabajaba para un buen amigo, Joe Segal, que tenía un club llamado Jazz Showcase, en el que Lou trabajó durante muchos años, y que todavía está allí. También trabajó en dos clubes muy buenos - McKee's Lounge y tuvo algunos noctámbulos en el Persian Ballroom en la 63 y Cottage Grove. Luego Lou haría el siguiente viaje volviendo a Nueva York a Detroit donde trabajaría en Baker's Lounge, un club muy famoso que aún existe, y también en el Blue Note Club que era propiedad de un buen amigo, Clarence Eddings. Después de Detroit, la banda se dirigió directamente a Cleveland para tocar una vez más en otro lugar llamado Leo's Casino, que estaba en la calle 55 y Central en Cleveland, y también en Corner Tavern, entonces propiedad de Don King. La banda regresaba y tocaba en otro lugar en Pittsburgh y luego se cruzaba con el Pennsylvania Turnpike a Filadelfia para tocar el Blue Note en Ridge Avenue, el Club Harlem, y unos cuantos más. Entonces Lou conduciría las 90 millas de regreso a Nueva York.

Lou está muy orgulloso de esta gira porque varias otras bandas lo llamarían durante estos años y les daría el esquema de los clubes para que ellos también los reservaran y tocaran allí. A veces lo llamaban los grandes promotores y la gente que contrataba a otros grupos para que pusieran sus bandas en estos clubes porque ni siquiera sabían dónde estaban estos clubes. Jack Whittemore, el manager de Miles Davis, era famoso por llamar a Lou para tratar de meter a Miles en algunos de estos clubes a pesar de que eran los llamados "ghetto clubs" porque estaban en barrios pobres y Lou no sabía si los grandes fans que frecuentaban estos clubes se relacionarían con los grupos que Miles, John Coltrane y este tipo de músicos tenían. Pero Lou se lo dijo de todos modos y algunos consiguieron trabajo en estos clubes gracias a su ayuda. Lou también recuerda haberle conseguido a John Coltrane uno de sus primeros conciertos en un lugar llamado Vernon's que estaba en Nueva Orleans, Louisiana, y también en Louisiana Avenue, y el gerente no estaba muy contento con el grupo. Louis, Illinois, donde Lou tuvo que convencer al tipo para que le pagara a Coltrane suficiente dinero para que regresara a Nueva York porque no estaba satisfecho con el grupo y no iba a pagar el dinero. Este era el tipo de cosas que incluso los grandes músicos tenían que enfrentar, pero Lou finalmente convenció al club de que hiciera lo correcto y esto hizo que Coltrane regresara a Nueva York.

Durante estos años memorables, Lou tenía cuatro grupos distintos que utilizaría para el sonido del órgano: un grupo era John Patton en el órgano, Bill Hardman en la trompeta, Grant Green en la guitarra, y Ben Dixon en la batería. Otro grupo fue Lonnie Smith al órgano, Billy Kaye a la batería, Mark Elf a la guitarra-y a veces Melvin Sparks a la guitarra, y Joe Dukes a la batería-el mejor baterista de órgano de todos los tiempos. Más tarde tuvo otro grupo con Caesar Frazier al órgano, Eric Johnson a la guitarra, y Billy Kaye a la batería con Sweet Lou a la contralto. Otro de los grupos de Lou tenía a Charles Earland al órgano, Jimmy Ponder a la guitarra, Blue Mitchell a la trompeta e Idris Muhammad a la batería. Estos grupos tocaban sobre todo en los llamados "ghetto clubs", donde los aficionados se metían de lleno en su música y a veces se les reservaba incluso para bailar. Fue un montaje muy exitoso y otras personas como Hank Crawford, Jack McDuff, Groove Holmes, Sonny Stitt, e incluso Dizzy se enteraron de estos clubes y tuvieron una buena racha siguiendo esta idea. Más tarde, en los años 80, Lou comenzó a ir a Europa de nuevo de gira por la mayoría de los países tocando en festivales de jazz y en noches, y aún hoy en día sigue teniendo demanda para este tipo de trabajos cuando es capaz de hacerlo. Ha seguido tocando entre la música comercial y el jazz, algo así como modificada en lugares donde la vanguardia o lo que se llama ultramoderno podría tener problemas con el público. Usando este sistema, ha sobrevivido y continúa trabajando tanto como puede a su edad. Este octogenario tiene que espaciar sus apariciones para adaptarse a su salud y disponibilidad. Trabaja localmente en Nueva York, su ciudad natal, dos veces al año en el Village Vanguard y dos veces al año en el Birdland Club, así como en muchos festivales de jazz, conciertos y fiestas nocturnas en todo el país y en todo el mundo. Está muy orgulloso de su actual grupo que cuenta con la excelencia musical de Randy Johnston a la guitarra, Akiko Tsuruga al órgano, Fukushi Tainaka a la batería y Lou al saxo alto.

Lou recibió el Doctorado Honorario en Letras de la Universidad A&T de Carolina del Norte y se estableció una beca en su nombre que se otorga cada año al músico de jazz más talentoso de la Universidad A&T de Carolina del Norte. Fue admitido en el Salón de la Fama del Jazz Internacional y ha recibido innumerables otros honores y premios por sus destacadas contribuciones al jazz.
https://musicians.allaboutjazz.com/loudonaldson