egroj world: 2023

Thursday, November 30, 2023

Eric Alexander • Song of No Regrets

 



Blessed with a rounded tone and impressive technical chops, Alexander has long carried on the swinging, acoustic jazz tradition with his saxophone sound informed by such icons as John Coltrane. With his superb 2017 effort, the Latin-infused Song of No Regrets, he reveals this inventive side, offering up a set of groove-based anthems, inspired in part by the buoyant '60s pop of Sergio Mendes.
https://www.jazzmessengers.com/en/75062/eric-alexander/song-of-no-regrets-w-jon-faddis-d-hazeltine

///////


Bendecido con un tono redondeado e impresionantes habilidades técnicas, Alexander ha continuado durante mucho tiempo la tradición del jazz acústico oscilante con su sonido de saxofón inspirado en íconos como John Coltrane. Con su magnífico esfuerzo de 2017, la canción con infusión latina of No Regrets, revela este lado inventivo, ofreciendo un conjunto de himnos basados en el groove, inspirados en parte por el boyante pop de los años 60 de Sergio Mendes.
https://www.jazzmessengers.com/en/75062/eric-alexander/song-of-no-regrets-w-jon-faddis-d-hazeltine


Dusko Goykovich • Celebration

 



Review by Thom Jurek
Bosnian trumpeter, composer, and general jazz hero Dusko Goykovich is an anomaly among his Eastern European countrymen. Far from the madding crowd of avant-guardists, Goykovich has his roots deeply sunk into the post-bop, early modalism of early-'60s jazz, and the lyrical, melodic improvisational invention of Paul Desmond and Bill Evans. With a band that includes pianist Kenny Drew, bassist Jimmy Woode, and drummer Al Levitt, Goykovich penned six of the set's ten tunes, and they are easily the best stuff here. His gorgeous bossa ballad, "Inga," comes from an A minor motif and works horizontally, bringing the entire range of chromatic color into its off-key, metrically resilient structure. The Drew and Goykovich solos complement each other nicely, trailing from modal into bossa and samba patterns before weaving each other into a patchwork quilt of matching arpeggios. Of the covers, Oscar Pettiford's "Blues in the Closet" is in the pocket funky. As greasy as its name, Goykovich allows the melody line instigated by Woode to settle in before kicking in to a stomping hard bop blues reminiscent of a Hank Mobley or Art Blakey thematic feel. Drew shines here as his ostinato walks the bar all over the tune, punching deck at every sharp and turning the blues riff around on a dime. Goykovich trusses the piano and then ventures on his won into stuttering skein of clipped bop phrases, scattering eighth notes all over the scale. As the pair come together to approach the melody for the send off, they square off harmonically, teetering on the edge of disaster only to sweep it all under the rug at check out time. It's a breathless ride, full of stops, starts, and surprises, and is indicative of not only how well this band plays together, but how well their leader can hold court and remain a part of the ensemble. Celebration is a disc that lives up to its lofty title.
https://www.allmusic.com/album/celebration-mw0000202713

///////


Reseña de Thom Jurek
El trompetista, compositor y héroe general del jazz bosnio Dusko Goykovich es una anomalía entre sus compatriotas de Europa del Este. Lejos del mundanal ruido de los vanguardistas, Goykovich tiene sus raíces profundamente hundidas en el post-bop, el modalismo temprano del jazz de principios de los 60 y la invención lírica y melódica de improvisación de Paul Desmond y Bill Evans. Con una banda que incluye al pianista Kenny Drew, el bajista Jimmy Woode y el baterista Al Levitt, Goykovich compuso seis de las diez canciones del set, y son fácilmente las mejores cosas aquí. Su hermosa balada bossa, "Inga", proviene de un motivo menor y funciona horizontalmente, trayendo toda la gama de colores cromáticos a su estructura desafinada y métrica resistente. Los solos de Drew y Goykovich se complementan muy bien, pasando del modal a los patrones de bossa y samba antes de entrelazarse en una colcha de retazos de arpegios a juego. De las portadas, "Blues in the Closet" de Oscar Pettiford está en el bolsillo funky. Tan grasiento como su nombre, Goykovich permite que la línea melódica instigada por Woode se asiente antes de comenzar con un blues hard bop que recuerda a una sensación temática de Hank Mobley o Art Blakey. Drew brilla aquí mientras su ostinato recorre la barra por toda la melodía, golpeando deck en cada punto agudo y cambiando el riff de blues en un centavo. Goykovich ata el piano y luego se aventura en su won en una madeja tartamuda de frases bop recortadas, esparciendo corcheas por toda la escala. A medida que la pareja se une para acercarse a la melodía de la despedida, se enfrentan armónicamente, tambaleándose al borde del desastre solo para barrerlo todo debajo de la alfombra a la hora de pagar. Es un viaje sin aliento, lleno de paradas, arranques y sorpresas, y es indicativo no solo de lo bien que esta banda toca junta, sino de lo bien que su líder puede mantener la cancha y seguir siendo parte del conjunto. Celebration es un disco que hace honor a su noble título.
https://www.allmusic.com/album/celebration-mw0000202713




Royce Campbell • A Tribute To Henry Mancini

 



Review by Scott Yanow
Royce Campbell was Henry Mancini's guitarist for nearly 20 years, so he knows Mancini's music quite well. On this tribute CD, he turns nine of the composer's themes into jazz, which is a bit of an accomplishment because Mancini was a film rather than a jazz composer and only "Days of Wine and Roses" became a jam session standard. "Charade" and "Moon River" are given light Latin rhythms, "Dreameville" and "Letter to Henry" (the latter an original ballad by Campbell) are taken unaccompanied by the guitarist and even "The Pink Panther Theme" comes off well. Campbell's style at times recalls Wes Montgomery with touches of George Benson while the rhythm section (which includes pianist Bruce Barth, bassist Bill Moring and drummer Terry Clarke) is fine in support. This is a melodic and tasteful affair that the composer would have enjoyed.
https://www.allmusic.com/album/a-tribute-to-henry-mancini-mw0000182387

///////


Reseña de Scott Yanow
Royce Campbell fue el guitarrista de Henry Mancini durante casi 20 años, por lo que conoce bastante bien la música de Mancini. En este CD tributo, convierte nueve de los temas del compositor en jazz, lo cual es un logro porque Mancini era una película más que un compositor de jazz y solo "Days of Wine and Roses" se convirtió en un estándar de jam session. "Charade" y "Moon River" reciben ritmos latinos ligeros, "Dreameville" y "Letter to Henry" (esta última una balada original de Campbell) se toman sin acompañamiento del guitarrista e incluso" El tema de La Pantera Rosa " sale bien. El estilo de Campbell a veces recuerda a Wes Montgomery con toques de George Benson, mientras que la sección rítmica (que incluye al pianista Bruce Barth, el bajista Bill Moring y el baterista Terry Clarke) tiene un buen acompañamiento. Este es un asunto melódico y de buen gusto que el compositor habría disfrutado.
https://www.allmusic.com/album/a-tribute-to-henry-mancini-mw0000182387


www.roycecampbell.net ...


Jethro Tull • Benefit [50th Anniversary]

 



Biography by Timothy Monger
English progressive rock giants Jethro Tull are a unique phenomenon in popular music history. Their mix of heavy rock, flute-led folk melodies, blues licks, surreal, impossibly dense lyrics, and overall profundity defies easy analysis, yet in their 1970s heyday, they garnered a massive level of commercial success, notching a string of gold and platinum records and securing their place within the classic rock canon with releases like Aqualung (1971), Thick as a Brick (1972), and A Passion Play (1973). Even as critics cooled on them, Tull remained popular through later phases with their folk-rock records of the late '70s, the electronic experimentation of the early '80s, and eventually a Grammy Award-winning return to hard rock with 1987's Crest of a Knave. Led by enigmatic frontman Ian Anderson -- a singer, songwriter, guitarist, and rock's premier flutist -- Tull carried their unique amalgam with varying degrees of success into the 21st century with a 2003 Christmas album and a barrage of compilations and anniversary releases. Aside from Anderson, guitarist Martin Barre was the only other longtime member involved in most of the band's lineups and when the two parted ways in 2011, the group went on hiatus. After reviving a new version of Tull to commemorate their 50th anniversary in 2018, Anderson took the band back into the studio for a pair of late-period albums, 2022's The Zealot Gene and 2023's RökFlöte.

Jethro Tull's roots lay in the British blues boom of the late '60s. Anderson's family moved from Edinburgh to Blackpool in 1960 where he met future bandmates bassist Jeffrey Hammond-Hammond (later, simply Hammond) and keyboardist John Evans. Along with a guitarist named Michael Stephens, their first band was called the Blades -- named after James Bond's club -- who played a mix of jazzy blues and soulful dance music on the Northern club circuit. In 1965, they changed their name to the John Evan Band (Evan having dropped the "s" in his name at Hammond's suggestion) and later the John Evan Smash. By the end of 1967, Glenn Cornick had replaced Hammond on bass and the group moved to Luton in order to be closer to the center of the music scene in London. The band began to fall apart when Anderson and Cornick met guitarist/singer Mick Abrahams and drummer Clive Bunker, who had previously played together in the Toggery Five and were now members of a local blues band called McGregor's Engine.

In December of 1967, the four of them agreed to form a new group and began playing two nights a week, trying out different names, including Navy Blue and Bag of Blues. One of the names, Jethro Tull, was borrowed from an 18th century farmer/inventor and proved popular enough to stick. In early 1968, they cut a pop-folk single called "Sunshine Day," which MGM Records released under the misprinted name Jethro Toe. While the single went nowhere, the band managed to land a residency at the Marquee Club in London, where they began to attract attention. By this point Anderson had begun playing the flute, a unique, though divisive element among blues purists. Likewise, his on-stage antics -- jumping around in a ragged overcoat and standing on one leg while playing the flute -- and his use of folk sources as well as blues and jazz set Tull apart from their contemporaries. It also created something of a power struggle between Anderson and Abrahams, a hardcore blues enthusiast who idolized British blues godfather Alexis Korner. In June 1968 Jethro Tull opened for Pink Floyd at the first free rock festival in London's Hyde Park, and in August they were the hit of the Sunbury Jazz & Blues Festival in Sunbury-on-Thames. Within a month, the band had signed to Island Records which released their debut album, This Was, in November. By this time, Anderson was the dominant member of the group on-stage, and at the end of the month Abrahams left to form a new band, Blodwyn Pig. Tull went through two hastily recruited and rejected replacements, future Black Sabbath guitarist Tony Iommi (who was in Tull for a week, just long enough to show up for their appearance on the Rolling Stones' Rock 'N Roll Circus extravaganza), and Davy O'List, former guitarist with the Nice. Finally, Martin Barre, a former architecture student, became the band's new guitarist.

In May 1969, following tours with Jimi Hendrix and Led Zeppelin, Tull scored a number three U.K. hit with "Living in the Past." The single served as Barre's first recording with the group and they subsequently made their Top of the Pops debut. Released in July of that year, their second album, Stand Up, topped the U.K. charts and made it to number 20 in the U.S., effectively launching their mainstream career. With all of its material (except "Bourée," which was composed by Johann Sebastian Bach) written by Anderson, it marked a move away from Tull's blues origins, taking a more eclectic approach that also included orchestrations by future member David Palmer. Meanwhile, "Sweet Dream," issued in November, rose to number seven in England, and was the group's first release on Chrysalis, the new label formed by band managers Chris Wright and Terry Ellis. Their next single, "The Witch's Promise" reached number four in England in January of 1970. Released a few months later, Tull's third album, Benefit, marked their last look back at the blues, and was the first to feature John Evan, Anderson's longtime friend and former bandmate, on piano and organ. Benefit reached the number three spot in England, and ascended to number 11 in the U.S. Songs like "Teacher" and "Sossity; You're a Woman," formed a key part of Tull's stage repertory as they transitioned into a major touring draw on both sides of the Atlantic.

At the end of 1970, Cornick left the group and was replaced on bass by another of Anderson's former bandmates, Jeffrey Hammond-Hammond. Early the following year, they began working on what would prove to be, for many fans, their magnum opus, Aqualung. Anderson's writing had been moving in a more serious direction since the group's second album, but it was with Aqualung that he found the lyrical voice he'd been seeking. Released in March 1971 and split into two halves (subtitled Aqualung and My God), it introduced the progressive element -- along with searing hard rock passages and acoustic folk influences -- that would define much of Tull's early-'70s output. Its standouts included the hard-driving title cut and "Locomotive Breath" along with the folky "Mother Goose." The album's opinions on organized religion and themes of alienation struck a chord with listeners in the U.K. and in the U.S., where it became their first to achieve gold certification.

Not long after its release, Bunker was replaced on drums by yet another of Anderson's pre-Tull associates, Barriemore Barlow, who made his debut on 1972's Thick as a Brick. Irritated by critics who insisted on calling Aqualung a concept album (it was not), Anderson countered with Thick as a Brick, a parody of the concept album consisting of a single 43-minute track. Loaded with surreal imagery, Monty Python-inspired humor, and social commentary, it topped the charts in the U.S, Canada, and Australia, while reaching number five in the U.K. With Tull's heightened fame came rising demand for their work and Chrysalis responded with Living in the Past, a double-album anthology culled from their various singles, EPs, early albums, and a Carnegie Hall show. A double-album project of new material was attempted at Château d'Hérouville, a French studio then popular with the Rolling Stones and Elton John, but they soon abandoned the sessions and recorded their next LP, 1973's A Passion Play, in England. Like Thick as a Brick, it was conceived as a single-track concept album steeped in fantasy and religious imagery, and included a spoken word story narrated by Hammond called "The Hare That Lost His Spectacles." Despite critical backlash for its obscure lyrical references and excessive length, the album again reached number one in America (yielding a number eight single edited from the extended piece) and number 13 in England. As Jethro Tull's sold-out American tour commenced, the negative reviews increased with critics lambasting the band for their long (two-and-a-half hours) and overwrought stage shows, to the point that a frustrated Anderson soon shut himself away from the press entirely. The lack of positive press did little to deter fans from supporting their seventh album, War Child, which reached number two in the U.S. and went platinum. Conceived as part of a film project that never materialized, War Child was released in November 1974 and marked the group's return to conventional-length songs, and spawned a charting hit in "Bungle in the Jungle." That same year, Anderson produced Now We Are Six, the sixth album by U.K. folk-rock group and Chrysalis labelmates Steeleye Span. The English folk-rock scene would prove to be an influence on his own writing, especially in the latter years of the decade. The next Tull album, 1975's Minstrel in the Gallery took cues from Elizabethan minstrelsy, pairing rock and English folk in an eclectic way that harkened back to Aqualung. At this point the band's American success still outweighed their popularity at home, though they were trending downward on both charts.

The Jethro Tull lineup had been remarkably stable ever since Clive Bunker's post-Aqualung exit, remaining constant across four albums in as many years. In January of 1976, however, Hammond left the band to pursue a career in art. His replacement, John Glascock, joined in time for the recording of 1976's Too Old to Rock 'n Roll, Too Young to Die, an album made up partly of songs from an unproduced play proposed by Anderson and Palmer. The group later did an ITV special built around the album's songs, and the title track featured guest vocals from Steeleye Span frontwoman Maddy Prior. After achieving a moderate hit in late 1976 with the Christmas-themed EP Ring Out, Solstice Bells, Tull moved into their folk-rock phase with 1977's Songs from the Wood. More artistically unified and successful than their previous two releases, it reflected Anderson's passion for English folk songs. To celebrate its release, they undertook their first British tour in nearly three years. In May of that year, longtime collaborator and orchestrator David Palmer joined as a full-time member, playing keyboards. 1978's Heavy Horses continued in the folk-rock vein and was Anderson's most personal work in several years, its title track expressing his regret over the disappearance of England's huge shire horses as casualties of modernization. Later in the year, Tull's first full-length concert album, the double-LP Bursting Out: Jethro Tull Live, was released to modest success, accompanied by a tour of the United States and an international television broadcast from Madison Square Garden. 1979 proved to be both pivotal and tragic for the group. On November 17, bassist John Glascock died from complications of heart surgery, barely a month after the release of their 12th album Stormwatch. Longtime Fairport Convention bassist Dave Pegg stepped in to fill his shoes, but after the album's tour, there was something of a mass exodus, with Palmer, Evan, and Barlow all leaving the band.

The '80s began with Anderson attempting his first solo record. Backed by Barre, Pegg, and Mark Craney on drums, with multi-instrumentalist Eddie Jobson on violin, the ensuing album, A, saw release in September, though at the behest of Chrysalis, it was credited to Jethro Tull rather than Anderson. The new version of Tull toured in support of the album, which was more electronic and synth-driven than anything they'd previously made. Jobson left once the tour was over, and it was with yet another new lineup -- including Barre, Pegg, Fairport/Fotheringay alumnus Gerry Conway (drums) and Peter-John Vettesse (keyboards) -- that The Broadsword and the Beast was recorded in 1982. Although this album had many songs based on folk melodies, it again relied increasingly on the use of synthesizers. In 1983, Anderson finally made his first official solo album, Walk Into Light, which took him more fully into electronic mode. Following its lackluster performance, Anderson revived Jethro Tull for 1984's Under Wraps. The album's poor chart performance was partly a consequence of Anderson's developing a throat infection that forced the postponement of much of their planned tour. Still battling intermittent throat issues, Anderson and the group appeared on a German television special in March of 1985 and participated in a presentation of their work by the London Symphony Orchestra. To make up for the shortfall of new releases, Chrysalis released another compilation, Original Masters, a collection of highlights of the group's work, in late 1985 followed a year later by the orchestral A Classic Case: The London Symphony Orchestra Plays the Music of Jethro Tull.

With the 1987 release of their next album, Crest of a Knave, the band's fortunes began to shift. It performed surprisingly well on the charts, reaching number 19 in England and number 32 in America with the support of a world tour. Moreover, Crest of a Knave became something of a watershed in Tull's later history, though few would have guessed it at the time of its release. Bearing the sonic hallmarks of the era, the album was a mix of slickly produced hard and soft rock with plenty of synthesizers and occasional folk-rock touches. The following year, Tull toured the United States as part of their 20th anniversary celebration which also included the release of a career-spanning 65-song box set, 20 Years of Jethro Tull. In a surprise upset at the 1989 Grammy Awards, Tull beat out the heavily favored Metallica, winning Best Hard Rock/Metal Performance for Crest of a Knave. Capitalizing on their revival, they delivered the similarly styled Rock Island later that year which reached a healthy number 18 in England while peaking at 56 in America, despite a six-week U.S. tour to support the album.

Tull kicked off the next decade with 1991's Catfish Rising, followed a year later by And a Little Light Music, an acoustic live album that tapped into the then-prevalent unplugged fad. Despite declining numbers, the band continued playing to good-sized houses when they toured, and their catalog as a whole performed extremely well. In 1993, they celebrated their quarter-century mark with another anthology, the four-disc 25th Anniversary Box Set, which featured remixed versions of their hits, live shows from across their history, and a handful of new songs. Meanwhile, Anderson continued to write and record music apart from the group on occasion, most notably Divinities: Twelve Dances with God, a classically oriented solo album on EMI's classical imprint Angel Records. Moving into a more globally inspired phase, Tull issued Roots to Branches in 1995. Its fusion of rock and jazz with Arabic and Indian influences sat well with critics and they continued in this mode on 1999's similarly themed J-Tull.Dot.Com, their 20th studio outing. On the latter album, Pegg was replaced by incoming bassist Jonathan Noyce and both albums featured keyboardist Andrew Giddings.

In 2002, a one-off reunion of the band's original 1968 lineup (Anderson, Abrahams, Cornick, and Bunker) took place at a pub in England and was filmed for the DVD release Living with the Past. A year later, the contemporary Tull lineup (Anderson, Barre, Noyce, Giddings, and Perry) recorded what would be their final release together, The Jethro Tull Christmas Album. A collection of holiday songs both old and new, it turned out to be the group's biggest seller since Crest of a Knave, though it would also be their last studio album for nearly two decades. Meanwhile, Anderson continued to play live, both on his own and with the latter-day lineup who toured the entire Aqualung album in 2004 and released the concert album Aqualung Live. They also dug into the vaults and released Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 as well as the live compilation The Best of Acoustic Jethro Tull. Finally, in 2011, the long-lasting partnership of Anderson and Barre was severed and the two went their separate ways.

Barre put together his own touring group, Martin Barre's New Day, while Anderson forged ahead as a solo artist, though he never strayed far from the Tull oeuvre. His first project was an ambitious 2012 sequel to Thick as a Brick, simply titled Thick as a Brick 2. It was followed in 2014 by another Thick as a Brick-related collection of new material, Homo Erraticus. He also toured a new project, Jethro Tull: The Rock Opera, that involved reworked older songs along with new material written about the band's namesake, agriculturist Jethro Tull. In 2018, another milestone anniversary was honored with the compilation 50 for 50, which celebrated the group's 50th anniversary. Anderson continued to flirt with a possible Tull reunion, and at the end of 2019, he announced a U.K. tour titled The Prog Years, which was attributed to Ian Anderson & the Jethro Tull Band. The plans were subsequently canceled in early 2020 at the start of the global pandemic lockdowns. During this period, Anderson continued to record new material, which in 2022 was revealed to be The Zealot Gene, an album credited to Jethro Tull. Their first album of all-new material since 1999's J-Tull.Dot.Com, it saw Anderson joined by guitarist Florian Opahle, bassist David Goodier, keyboardist John O'Hara, and drummer Scott Hammond. A follow-up album, RökFlöte, arrived one year later with mostly the same lineup, minus Opahle, who had been replaced by guitarist Joe Parrish-James.
https://www.allmusic.com/artist/jethro-tull-mn0000850692#biography

///////

Biografía de Timothy Monger
Los gigantes ingleses del rock progresivo Jethro Tull son un fenómeno único en la historia de la música popular. Su mezcla de rock pesado, melodías folclóricas dirigidas por flauta, blues, letras surrealistas, imposiblemente densas y profundidad general desafía el análisis fácil, sin embargo, en su apogeo de la década de 1970, obtuvieron un gran nivel de éxito comercial, obteniendo una serie de discos de oro y platino y asegurando su lugar dentro del canon del rock clásico con lanzamientos como Aqualung (1971), Thick as a Brick (1972) y A Passion Play (1973). Incluso cuando los críticos se enfriaron con ellos, Tull siguió siendo popular en fases posteriores con sus discos de folk-rock de finales de los 70, la experimentación electrónica de principios de los 80 y, finalmente, un regreso ganador del Premio Grammy al hard rock con Crest of a Knave de 1987. Liderado por el enigmático líder Ian Anderson, cantante, compositor, guitarrista y flautista principal del rock, Tull llevó su amalgama única con diversos grados de éxito al siglo XXI con un álbum navideño de 2003 y un aluvión de compilaciones y lanzamientos de aniversario. Aparte de Anderson, el guitarrista Martin Barre era el único otro miembro veterano involucrado en la mayoría de las formaciones de la banda y cuando los dos se separaron en 2011, el grupo hizo una pausa. Después de revivir una nueva versión de Tull para conmemorar su 50 aniversario en 2018, Anderson llevó a la banda de regreso al estudio para un par de álbumes de finales del período, The Zealot Gene de 2022 y RökFlöte de 2023.

Las raíces de Jethro Tull se encuentran en el boom del blues británico de finales de los 60. La familia de Anderson se mudó de Edimburgo a Blackpool en 1960, donde conoció al futuro bajista de su banda Jeffrey Hammond-Hammond (más tarde, simplemente Hammond) y al tecladista John Evans. Junto con un guitarrista llamado Michael Stephens, su primera banda se llamó The Blades, llamada así por el club de James Bond, que tocaba una mezcla de blues jazzístico y música dance conmovedora en el circuito de clubes del Norte. En 1965, cambiaron su nombre a John Evan Band (Evan dejó caer la "s" en su nombre por sugerencia de Hammond) y más tarde a John Evan Smash. A finales de 1967, Glenn Cornick había reemplazado a Hammond en el bajo y el grupo se mudó a Luton para estar más cerca del centro de la escena musical de Londres. La banda comenzó a desmoronarse cuando Anderson y Cornick conocieron al guitarrista/cantante Mick Abrahams y al baterista Clive Bunker, quienes previamente habían tocado juntos en Toggery Five y ahora eran miembros de una banda de blues local llamada McGregor's Engine.

En diciembre de 1967, los cuatro acordaron formar un nuevo grupo y comenzaron a tocar dos noches a la semana, probando diferentes nombres, incluidos Navy Blue y Bag of Blues. Uno de los nombres, Jethro Tull, fue tomado de un granjero / inventor del siglo XVIII y resultó lo suficientemente popular como para quedarse. A principios de 1968, lanzaron un sencillo pop-folk llamado "Sunshine Day", que MGM Records lanzó bajo el nombre mal impreso de Jethro Toe. Si bien el sencillo no llegó a ninguna parte, la banda logró obtener una residencia en el Marquee Club de Londres, donde comenzaron a llamar la atención. En este punto, Anderson había comenzado a tocar la flauta, un elemento único, aunque divisivo, entre los puristas del blues. Asimismo, sus payasadas en el escenario, saltando con un abrigo andrajoso y parándose sobre una pierna mientras tocaba la flauta , y su uso de fuentes folclóricas, así como de blues y jazz, diferenciaron a Tull de sus contemporáneos. También creó una especie de lucha de poder entre Anderson y Abrahams, un entusiasta del blues hardcore que idolatraba al padrino del blues británico Alexis Korner. En junio de 1968, Jethro Tull abrió para Pink Floyd en el primer festival de rock gratuito en Hyde Park de Londres, y en agosto fueron el éxito del Festival de Jazz y Blues de Sunbury en Sunbury-on-Thames. En un mes, la banda había firmado con Island Records, que lanzó su álbum debut, This Was, en noviembre. Para entonces, Anderson era el miembro dominante del grupo en el escenario, y a fines de mes Abrahams se fue para formar una nueva banda, Blodwyn Pig. Tull pasó por dos reemplazos reclutados apresuradamente y rechazados, el futuro guitarrista de Black Sabbath Tony Iommi (que estuvo en Tull durante una semana, el tiempo suficiente para aparecer en el espectáculo de circo Rock ' N Roll de los Rolling Stones) y Davy O'List, ex guitarrista de the Nice. Finalmente, Martin Barre, un ex estudiante de arquitectura, se convirtió en el nuevo guitarrista de la banda.

En mayo de 1969, después de giras con Jimi Hendrix y Led Zeppelin, Tull obtuvo un éxito número tres en el Reino Unido con "Living in the Past."El sencillo sirvió como la primera grabación de Barre con el grupo y posteriormente hicieron su debut en Top of the Pops. Lanzado en julio de ese año, su segundo álbum, Stand Up, encabezó las listas del Reino Unido y llegó al número 20 en los EE.UU., lanzando efectivamente su carrera comercial. Con todo su material (excepto "Bourée", que fue compuesto por Johann Sebastian Bach) escrito por Anderson, marcó un alejamiento de los orígenes del blues de Tull, adoptando un enfoque más ecléctico que también incluyó orquestaciones del futuro miembro David Palmer. Mientras tanto, "Sweet Dream", publicado en noviembre, subió al número siete en Inglaterra, y fue el primer lanzamiento del grupo en Chrysalis, el nuevo sello formado por los gerentes de la banda Chris Wright y Terry Ellis. Su siguiente sencillo," The Witch's Promise", alcanzó el número cuatro en Inglaterra en enero de 1970. Lanzado unos meses después, el tercer álbum de Tull, Benefit, marcó su última mirada retrospectiva al blues y fue el primero en presentar a John Evan, amigo de Anderson desde hace mucho tiempo y excompañero de banda, al piano y al órgano. Benefit alcanzó el puesto número tres en Inglaterra y ascendió al número 11 en los EE.UU. Canciones como "Teacher" y "Sossity; You're a Woman" formaron una parte clave del repertorio escénico de Tull a medida que pasaban a ser un gran atractivo de gira a ambos lados del Atlántico.

A finales de 1970, Cornick dejó el grupo y fue reemplazado en el bajo por otro de los excompañeros de Anderson, Jeffrey Hammond-Hammond. A principios del año siguiente, comenzaron a trabajar en lo que resultaría ser, para muchos fanáticos, su obra maestra, Aqualung. La escritura de Anderson se había estado moviendo en una dirección más seria desde el segundo álbum del grupo, pero fue con Aqualung que encontró la voz lírica que había estado buscando. Lanzado en marzo de 1971 y dividido en dos mitades (subtitulado Aqualung y My God), introdujo el elemento progresivo, junto con pasajes abrasadores de hard rock e influencias acústicas folclóricas, que definirían gran parte de la producción de Tull a principios de los 70. Sus aspectos más destacados incluyeron el corte del título de conducción dura y "Locomotive Breath" junto con el folky "Mother Goose."Las opiniones del álbum sobre la religión organizada y los temas de alienación tocaron la fibra sensible de los oyentes en el Reino Unido y en los EE. UU., donde se convirtió en el primero en lograr la certificación de oro.

No mucho después de su lanzamiento, Bunker fue reemplazado en la batería por otro de los asociados anteriores a Anderson, Barriemore Barlow, quien hizo su debut en Thick as a Brick de 1972. Irritado por los críticos que insistieron en llamar a Aqualung un álbum conceptual( no lo era), Anderson respondió con Thick as a Brick, una parodia del álbum conceptual que consistía en una sola pista de 43 minutos. Cargado de imágenes surrealistas, humor inspirado en Monty Python y comentarios sociales, encabezó las listas de éxitos en los EE. UU., Canadá y Australia, mientras que alcanzó el número cinco en el Reino Unido. Con la mayor fama de Tull llegó una creciente demanda de su trabajo y Chrysalis respondió con Living in the Past, una antología de doble álbum extraída de sus diversos sencillos, EPs, primeros álbumes y un espectáculo en el Carnegie Hall. Se intentó un proyecto de doble álbum de nuevo material en Château d'Hérouville, un estudio francés entonces popular entre los Rolling Stones y Elton John, pero pronto abandonaron las sesiones y grabaron su siguiente LP, A Passion Play de 1973, en Inglaterra. Como Thick as a Brick, fue concebido como un álbum conceptual de una sola pista impregnado de fantasía e imágenes religiosas, e incluía una historia de palabra hablada narrada por Hammond llamada "La Liebre Que perdió Sus Anteojos"."A pesar de la reacción crítica por sus oscuras referencias líricas y su excesiva duración, el álbum volvió a alcanzar el número uno en Estados Unidos (obteniendo un sencillo número ocho editado de la pieza extendida) y el número 13 en Inglaterra. Cuando comenzó la gira estadounidense con entradas agotadas de Jethro Tull, las críticas negativas aumentaron y los críticos criticaron a la banda por sus largos (dos horas y media) y exagerados espectáculos teatrales, hasta el punto de que Anderson, frustrado, pronto se alejó por completo de la prensa. La falta de prensa positiva hizo poco para disuadir a los fanáticos de apoyar su séptimo álbum, War Child, que alcanzó el número dos en los EE.UU. y fue platino. Concebido como parte de un proyecto cinematográfico que nunca se materializó, War Child fue lanzado en noviembre de 1974 y marcó el regreso del grupo a las canciones de duración convencional, y generó un éxito en las listas de éxitos en "Bungle in the Jungle."Ese mismo año, Anderson produjo Now We Are Six, el sexto álbum del grupo de folk-rock del Reino Unido y sus compañeros de sello Chrysalis Steeleye Span. La escena folk-rock inglesa resultaría ser una influencia en su propia escritura, especialmente en los últimos años de la década. El siguiente álbum de Tull, Minstrel in the Gallery de 1975, tomó señales de la juglaría isabelina, combinando rock y folk inglés de una manera ecléctica que se remontaba a Aqualung. En este punto, el éxito estadounidense de la banda aún superaba su popularidad en casa, aunque tenían una tendencia a la baja en ambas listas.


La formación de Jethro Tull había sido notablemente estable desde la salida posterior a Aqualung de Clive Bunker, manteniéndose constante en cuatro álbumes en otros tantos años. Sin embargo, en enero de 1976, Hammond dejó la banda para seguir una carrera artística. Su reemplazo, John Glascock, se unió a tiempo para la grabación de Too Old to Rock ' n Roll, Too Young to Die de 1976, un álbum compuesto en parte por canciones de una obra de teatro no producida propuesta por Anderson y Palmer. Más tarde, el grupo hizo un especial de ITV basado en las canciones del álbum, y la canción principal contó con la voz invitada de la líder de Steeleye Span, Maddy Prior. Después de lograr un éxito moderado a fines de 1976 con el EP navideño Ring Out, Solstice Bells, Tull pasó a su fase de folk-rock con Songs from the Wood de 1977. Más artísticamente unificado y exitoso que sus dos lanzamientos anteriores, reflejó la pasión de Anderson por las canciones folclóricas inglesas. Para celebrar su lanzamiento, realizaron su primera gira británica en casi tres años. En mayo de ese año, el colaborador y orquestador David Palmer se unió como miembro de tiempo completo, tocando los teclados. Heavy Horses de 1978 continuó en la vena folk-rock y fue el trabajo más personal de Anderson en varios años, su canción principal expresaba su pesar por la desaparición de los enormes caballos shire de Inglaterra como víctimas de la modernización. Más tarde ese año, el primer álbum de conciertos de larga duración de Tull, el doble LP Bursting Out: Jethro Tull Live, fue lanzado con un éxito modesto, acompañado de una gira por los Estados Unidos y una transmisión televisiva internacional desde el Madison Square Garden. 1979 resultó ser crucial y trágico para el grupo. El 17 de noviembre, el bajista John Glascock murió por complicaciones de una cirugía cardíaca, apenas un mes después del lanzamiento de su duodécimo álbum Stormwatch. Dave Pegg, bajista de Fairport Convention desde hace mucho tiempo, intervino para ocupar su lugar, pero después de la gira del álbum, hubo una especie de éxodo masivo, con Palmer, Evan y Barlow dejando la banda.

Los años 80 comenzaron con Anderson intentando su primer disco en solitario. Respaldado por Barre, Pegg y Mark Craney a la batería, con el multiinstrumentista Eddie Jobson al violín, el álbum subsiguiente, A, se lanzó en septiembre, aunque a instancias de Chrysalis, se le atribuyó a Jethro Tull en lugar de a Anderson. La nueva versión de Tull realizó una gira en apoyo del álbum, que era más electrónico y basado en sintetizadores que cualquier cosa que hubieran hecho anteriormente. Jobson se fue una vez que terminó la gira, y fue con otra nueva formación, incluidos Barre, Pegg, el alumno de Fairport/Fotheringay Gerry Conway (batería) y Peter-John Vettesse (teclados), que The Broadsword and the Beast se grabó en 1982. Aunque este álbum tenía muchas canciones basadas en melodías folclóricas, nuevamente se basó cada vez más en el uso de sintetizadores. En 1983, Anderson finalmente hizo su primer álbum oficial en solitario, Walk Into Light, que lo llevó más al modo electrónico. Tras su mediocre actuación, Anderson revivió a Jethro Tull para Under Wraps de 1984. El pobre desempeño en las listas de éxitos del álbum fue en parte consecuencia de que Anderson desarrolló una infección de garganta que obligó a posponer gran parte de su gira planificada. Aún luchando contra problemas intermitentes de garganta, Anderson y el grupo aparecieron en un especial de televisión alemán en marzo de 1985 y participaron en una presentación de su trabajo por parte de la Orquesta Sinfónica de Londres. Para compensar el déficit de nuevos lanzamientos, Chrysalis lanzó otra compilación, Original Masters, una colección de lo más destacado del trabajo del grupo, a fines de 1985 seguida un año después por la orquestal A Classic Case: La Orquesta Sinfónica de Londres toca la música de Jethro Tull.

Con el lanzamiento en 1987 de su próximo álbum, Crest of a Knave, la suerte de la banda comenzó a cambiar. Tuvo un desempeño sorprendentemente bueno en las listas de éxitos, alcanzando el número 19 en Inglaterra y el número 32 en Estados Unidos con el apoyo de una gira mundial. Además, Crest of a Knave se convirtió en un hito en la historia posterior de Tull, aunque pocos lo habrían adivinado en el momento de su lanzamiento. Con las características sonoras de la época, el álbum fue una mezcla de rock duro y blando hábilmente producido con muchos sintetizadores y toques ocasionales de folk-rock. Al año siguiente, Tull realizó una gira por los Estados Unidos como parte de la celebración de su vigésimo aniversario, que también incluyó el lanzamiento de un box set de 65 canciones que abarcó su carrera, 20 Years of Jethro Tull. En una sorpresa sorpresa en los Premios Grammy de 1989, Tull venció a Metallica, ganando la mejor Interpretación de Hard Rock/Metal por Crest of a Knave. Aprovechando su renacimiento, entregaron Rock Island, de estilo similar, más tarde ese año, que alcanzó un saludable número 18 en Inglaterra, mientras que alcanzó el puesto 56 en Estados Unidos, a pesar de una gira de seis semanas por Estados Unidos para promocionar el álbum.

Tull inició la próxima década con Catfish Rising de 1991, seguido un año después por And a Little Light Music, un álbum acústico en vivo que aprovechó la moda desenchufada entonces predominante. A pesar de la disminución de números, la banda continuó tocando en casas de buen tamaño cuando salieron de gira, y su catálogo en su conjunto funcionó extremadamente bien. En 1993, celebraron su marca de un cuarto de siglo con otra antología, la Caja Recopilatoria del 25 Aniversario de cuatro discos, que incluía versiones remezcladas de sus éxitos, shows en vivo de toda su historia y un puñado de canciones nuevas. Mientras tanto, Anderson continuó escribiendo y grabando música aparte del grupo en ocasiones, sobre todo Divinities: Twelve Dances with God, un álbum en solitario de orientación clásica en el sello clásico Angel Records de EMI. Pasando a una fase de inspiración más global, Tull emitió Roots to Branches en 1995. Su fusión de rock y jazz con influencias árabes e indias sentó bien a los críticos y continuaron de esta manera en 1999 con un tema similar J-Tull.Dot.Com, su vigésima salida de estudio. En este último álbum, Pegg fue reemplazado por el bajista entrante Jonathan Noyce y ambos álbumes contaron con el tecladista Andrew Giddings.

En 2002, se llevó a cabo una reunión única de la formación original de la banda en 1968 (Anderson, Abrahams, Cornick y Bunker) en un pub de Inglaterra y se filmó para el lanzamiento del DVD Living with the Past. Un año después, la formación contemporánea de Tull (Anderson, Barre, Noyce, Giddings y Perry) grabó lo que sería su último lanzamiento juntos, el Álbum Navideño de Jethro Tull. Una colección de canciones navideñas tanto antiguas como nuevas, resultó ser el mayor vendedor del grupo desde Crest of a Knave, aunque también sería su último álbum de estudio en casi dos décadas. Mientras tanto, Anderson continuó tocando en vivo, tanto por su cuenta como con la formación de los últimos días que realizó una gira por todo el álbum Aqualung en 2004 y lanzó el álbum de conciertos Aqualung Live. También cavaron en las bóvedas y lanzaron Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970, así como la compilación en vivo The Best of Acoustic Jethro Tull. Finalmente, en 2011, la asociación duradera de Anderson y Barre se rompió y los dos tomaron caminos separados.

Barre formó su propio grupo de gira, Martin Barre's New Day, mientras que Anderson siguió adelante como solista, aunque nunca se alejó mucho de la obra de Tull. Su primer proyecto fue una ambiciosa secuela de Thick as a Brick de 2012, titulada simplemente Thick as a Brick 2. Le siguió en 2014 otra colección de material nuevo relacionado con Thick as a Brick, Homo Erraticus. También realizó una gira por un nuevo proyecto, Jethro Tull: The Rock Opera, que incluía canciones antiguas reelaboradas junto con nuevo material escrito sobre el homónimo de la banda, el agricultor Jethro Tull. En 2018, se honró otro aniversario histórico con la compilación 50 for 50, que celebró el 50 aniversario del grupo. Anderson continuó coqueteando con una posible reunión de Tull y, a fines de 2019, anunció una gira por el Reino Unido titulada The Prog Years, que se atribuyó a Ian Anderson & the Jethro Tull Band. Posteriormente, los planes se cancelaron a principios de 2020 al comienzo de los cierres pandémicos globales. Durante este período, Anderson continuó grabando nuevo material, que en 2022 se reveló como The Zealot Gene, un álbum acreditado a Jethro Tull. Su primer álbum de material completamente nuevo desde 1999 J-Tull.Dot.Com, vio a Anderson acompañado por el guitarrista Florian Opahle, el bajista David Goodier, el tecladista John O'Hara y el baterista Scott Hammond. Un álbum de seguimiento, RökFlöte, llegó un año después con casi la misma formación, menos Opahle, quien había sido reemplazado por el guitarrista Joe Parrish-James.


jethrotull.com ...
   


George Shearing Trio & Stephane Grappelli • The Reunion

 



Review by Ron Wynn
A wonderful duo release from '76 with pianist George Shearing collaborating with violinist Stephane Grappelli. Shearing's sessions are usually more introspective and light than upbeat and hot, but Grappelli's soaring, exuberant violin solos seem to put a charge into Shearing, who responds with some of his hottest playing in many years.
https://www.allmusic.com/album/the-reunion-mw0000649727

///////


Reseña de Ron Wynn
Un maravilloso lanzamiento a dúo del ' 76 con el pianista George Shearing colaborando con el violinista Stephane Grappelli. Las sesiones de Shearing suelen ser más introspectivas y ligeras que optimistas y calientes, pero los exuberantes solos de violín de Grappelli parecen ponerle una carga a Shearing, quien responde con algunas de sus mejores interpretaciones en muchos años.
https://www.allmusic.com/album/the-reunion-mw0000649727


Bruton Music Library • BRE 3 Kids And Cartoons

 



Tuesday, October 31, 2023

Ulf Wakenius • Dig In

 


Biography by Rovi Staff
An adept Swedish guitarist with a lithe, supple style, Ulf Wakenius can play a broad range of music, but is best known for his straight-ahead and post-bop jazz work. Born in April 1958 in Halmstad, Sweden and raised in Gothenburg, Wakenius played guitar from early childhood. At first self-taught, he later studied at the Gothenburg Conservatoire. Initially interested in contemporary blues, he later moved into jazz. By his late teens he was already known as a session musician, and in the mid- to late '70s he was a member of the Swedish bands Sundance and Mwendo Dawa. He later toured Europe, and in the early '80s he and fellow guitarist Peter Almqvist formed Guitars Unlimited, recording Introducing Guitars Unlimited Duo (1983) and Acoustic Shokk (1985). Wakenius also recorded with Svend Asmussen and visited South America, playing concerts and recording.

In these years, he also began working with bass player Niels-Henning Ørsted Pedersen, establishing a strong working relationship that lasted until Ørsted Pedersen's death in 2005. In the early '90s, Wakenius was a member of Grafitti with drummer Dennis Chambers, bass player Gary Grainger, and keyboard player Haakon Graf, recording 1992's Good Groove. Among many other jazz musicians with whom Wakenius has worked and sometimes recorded are Art Farmer, Herbie Hancock, Joe Henderson, and Clark Terry, to name a few.

Wakenius has also led his own bands, notably a strong group featuring Chris Minh Doky and his brother Niels Lan Doky, Randy Brecker, Lars Danielsson, Bob Berg, saxophonist Bill Evans, and Jack DeJohnette that released the album Venture on L+R Records in 1992. He also led the Stellar Quintet, which included Michael Brecker and Ray Brown, and began working with Brown on recordings such as Seven Steps to Heaven (1995) and Summertime (1997).

In 1997, Wakenius joined Oscar Peterson's quartet, touring internationally with the pianist and appearing on the following year's A Summer Night in Munich. This particular edition of the pianist's group also included Ørsted Pedersen and drummer Martin Drew. That same year, he also delivered his own Dig In, featuring pianist Gösta Rundqvist, bassist Yasuhito Mori, and drummer Jukkis Uotila.

Following the turn of the millennium, Wakenius has stayed active delivering a number of efforts for the ACT label, including the 2005 Keith Jarrett tribute Notes from the Heart, 2008's Love Is Real, and 2010's Signature Edition 2. He then paired with bassist Lars Danielsson and accordionist Vincent Peirani for 2012's Vagabond, followed two years later by Momento Magico. In 2017, he joined his son, guitarist Eric Wakenius, for the duo album Father & Son.
https://www.allmusic.com/artist/ulf-wakenius-mn0000213004#biography

///////

Biografía por Rovi Staff
Ulf Wakenius es un hábil guitarrista sueco con un estilo ágil y flexible, capaz de tocar una amplia gama de estilos musicales, aunque es más conocido por su trabajo en el jazz directo y post-bop. Nacido en abril de 1958 en Halmstad (Suecia) y criado en Gotemburgo, Wakenius tocó la guitarra desde su infancia. Primero fue autodidacta y más tarde estudió en el Conservatorio de Gotemburgo. Al principio se interesó por el blues contemporáneo, pero más tarde se inclinó por el jazz. Al final de su adolescencia ya era conocido como músico de sesión, y a mediados y finales de los 70 formó parte de los grupos suecos Sundance y Mwendo Dawa. Más tarde realizó giras por Europa, y a principios de los 80 formó con su compañero guitarrista Peter Almqvist Guitars Unlimited, con el que grabó Introducing Guitars Unlimited Duo (1983) y Acoustic Shokk (1985). Wakenius también grabó con Svend Asmussen y visitó Sudamérica, dando conciertos y grabando.

En estos años, también empezó a trabajar con el bajista Niels-Henning Ørsted Pedersen, estableciendo una sólida relación laboral que duró hasta la muerte de Ørsted Pedersen en 2005. A principios de los 90, Wakenius formó parte de Grafitti con el batería Dennis Chambers, el bajista Gary Grainger y el teclista Haakon Graf, y grabaron Good Groove en 1992. Entre otros muchos músicos de jazz con los que Wakenius ha trabajado y a veces grabado se encuentran Art Farmer, Herbie Hancock, Joe Henderson y Clark Terry, por nombrar algunos.

Wakenius también ha dirigido sus propias bandas, en particular un sólido grupo en el que participaban Chris Minh Doky y su hermano Niels Lan Doky, Randy Brecker, Lars Danielsson, Bob Berg, el saxofonista Bill Evans y Jack DeJohnette, que publicó el álbum Venture en L+R Records en 1992. También dirigió el Stellar Quintet, que incluía a Michael Brecker y Ray Brown, y empezó a trabajar con Brown en grabaciones como Seven Steps to Heaven (1995) y Summertime (1997).

En 1997, Wakenius se unió al cuarteto de Oscar Peterson, con el que realizó una gira internacional y participó en el álbum del año siguiente A Summer Night in Munich. Esta edición concreta del grupo del pianista incluía también a Ørsted Pedersen y al batería Martin Drew. Ese mismo año, también presentó su propio Dig In, con el pianista Gösta Rundqvist, el bajista Yasuhito Mori y el batería Jukkis Uotila.

Tras el cambio de milenio, Wakenius se ha mantenido activo publicando una serie de trabajos para el sello ACT, como el tributo a Keith Jarrett Notes from the Heart de 2005, Love Is Real de 2008 y Signature Edition 2 de 2010. Luego se asoció con el bajista Lars Danielsson y el acordeonista Vincent Peirani para Vagabond de 2012, seguido dos años más tarde por Momento Magico. En 2017, se unió a su hijo, el guitarrista Eric Wakenius, para el álbum a dúo Father & Son.
https://www.allmusic.com/artist/ulf-wakenius-mn0000213004#biography


https://www.ulfwakenius.net/


youtube.com/channel ...


The Stephane Wrembel Trio • Gypsy Rumble

 



Review by Anthony Tognazzini
French guitarist Stephane Wrembel clearly emulates fellow countryman and musician Django Reinhardt. Yet Wrembel’s Reinhardt-influenced playing doesn’t lose charm for its easy-to-spot inspiration. Instead, GYPSY RUMBLE, recorded with Wrembel’s trio and special guest David Grisman on mandolin, fuses the gypsy jazz of Reinhardt with various world music influences and postmodern flourishes in fresh and exciting ways. The album comes highly recommended to fans of Reinhardt, gypsy music, or acoustic classical guitar.
https://www.allmusic.com/album/gypsy-rumble-mw0000801646#review

///////


Reseña de Anthony Tognazzini
El guitarrista francés Stephane Wrembel emula claramente a su compatriota y músico Django Reinhardt. Sin embargo, la interpretación de Wrembel influenciada por Reinhardt no pierde encanto por su inspiración fácil de detectar. En cambio, GYPSY RUMBLE, grabado con el trío de Wrembel y el invitado especial David Grisman en la mandolina, fusiona el jazz gitano de Reinhardt con diversas influencias de la música mundial y florece posmoderno de maneras frescas y emocionantes. El álbum es muy recomendable para los fanáticos de Reinhardt, la música gitana o la guitarra acústica clásica.
https://www.allmusic.com/album/gypsy-rumble-mw0000801646#review



www.stephanewrembel.com ...


Roy Eldridge • Roy's Got Rhythm

 



Review by Scott Yanow
Between his Paris sessions of 1950 and 1951 for Vogue, trumpeter Roy Eldridge traveled to Sweden and recorded nine spirited selections for Metronome which were reissued on this EmArcy LP. None of Eldridge's sidemen (except for clarinetist Ove Lind who is just on two songs) gained much of a reputation outside of Sweden, but they fare well during these fairly basic performances which are based in swing but also influenced a little by early rhythm & blues. Highlights include "The Heat's On," the two-part "Saturday Nite Fish Fry," "School Days," "Echoes of Harlem" and a pair of numbers that feature Charles Norman on harpsichord. A bit of a collector's item, this LP will be difficult to find.
https://www.allmusic.com/album/roys-got-rhythm-mw0000870385

///////


Reseña de Scott Yanow
Entre sus sesiones de París de 1950 y 1951 para Vogue, el trompetista Roy Eldridge viajó a Suecia y grabó nueve selecciones animadas para Metronome que fueron reeditadas en este LP de EmArcy. Ninguno de los acompañantes de Eldridge (excepto el clarinetista Ove Lind, que solo está en dos canciones) ganó mucha reputación fuera de Suecia, pero les va bien durante estas actuaciones bastante básicas que se basan en el swing pero también están influenciadas un poco por el rhythm & blues temprano. Los aspectos más destacados incluyen "The Heat's On", las dos partes "Saturday Nite Fish Fry", "School Days", "Echoes of Harlem" y un par de números que presentan a Charles Norman en el clavicordio. Un poco de un artículo de coleccionista, este LP será difícil de encontrar.
https://www.allmusic.com/album/roys-got-rhythm-mw0000870385


Stephane Grappelli • Live In San Francisco

 



Review by Scott Yanow
Although it does not say it anywhere, 11 of the 16 selections on this 1998 Storyville CD were originally on an LP put out 15 years earlier by the now defunct Black-Hawk label. For this fairly typical concert which does not have many surprises but is filled with plenty of joyful swing, Grappelli is teamed with guitarists Martin Taylor and Diz Disley plus bassist Jack Sewing. Most of the songs are swing standards, including "I Got Rhythm," "Fascinating Rhythm," "Honeysuckle Rose" and "Them There Eyes." Grappelli switches to piano for brief versions of "Tea for Two" and "Danny Boy" and there are a couple departures ("You are the Sunshine of My Life" and the Beatles' "Here, There and Everywhere"). The closing "Sweet Georgia Brown" finds four guests (David Grisman and Mike Marshall on mandolins, violinist Darol Anger and bassist Rob Wasserman) joining the group for some rollicking swing.
https://www.allmusic.com/album/live-in-san-francisco-mw0000195103

///////


Reseña de Scott Yanow
Aunque no lo dice en ninguna parte, 11 de las 16 selecciones de este CD de Storyville de 1998 estaban originalmente en un LP lanzado 15 años antes por el ahora desaparecido sello Black-Hawk. Para este concierto bastante típico que no tiene muchas sorpresas pero está lleno de swing alegre, Grappelli se une a los guitarristas Martin Taylor y Diz Disley más el bajista Jack Sewing. La mayoría de las canciones son estándares de swing, incluyendo "I Got Rhythm", "Fascinating Rhythm", "Honeysuckle Rose" y "Them There Eyes". Grappelli cambia al piano para versiones breves de "Tea for Two" y "Danny Boy" y hay un par de salidas ("You are the Sunshine of My Life" y "Here, There and Everywhere" de los Beatles). El cierre de "Sweet Georgia Brown" encuentra a cuatro invitados (David Grisman y Mike Marshall en mandolinas, el violinista Darol Anger y el bajista Rob Wasserman) uniéndose al grupo para un swing alegre.
https://www.allmusic.com/album/live-in-san-francisco-mw0000195103


J.R. Monterose • In Action

 



Brilliant work by JR Monterose -- an obscure album cut after his Blue Note date, with backing by a small Iowa combo! The sound is very hip -- as sharp-edged and stand out as any of JR's other few albums -- and the regional setting of the album doesn't dim the fire a bit! The core trio here is led by drummer Joe Abodeely -- who most likely set up the whole date -- but given the structure of the tunes, it's also clear that JR's tenor is one of the main attractions -- and gets plenty of room to stretch out on the album's mid-length tracks. Most tunes are nice and fresh -- and titles include "I Should Care", "Waltz For Claire", "That You Are", "Herky Hawks", and "Red Devil".
https://www.dustygroove.com/item/538724/JR-Monterose:JR-Monterose-In-Action-Plus-The-Joe-Abodeely-Trio

///////


Brillante trabajo de JR Monterose an un álbum oscuro cortado después de su fecha de Blue Note, con el respaldo de un pequeño combo de Iowa! El sonido es muy moderno, tan afilado y destacado como cualquiera de los otros pocos álbumes de JR, y la configuración regional del álbum no atenúa un poco el fuego. El trío principal aquí está liderado por el baterista Joe Abodeely, quien probablemente organizó toda la fecha , pero dada la estructura de las canciones, también está claro que el tenor de JR es una de las principales atracciones, y tiene mucho espacio para estirarse en las pistas medias del álbum. La mayoría de las canciones son agradables y frescas, y los títulos incluyen "I Should Care", "Waltz For Claire", "That You Are", "Herky Hawks "y"Red Devil".
https://www.dustygroove.com/item/538724/JR-Monterose:JR-Monterose-In-Action-Plus-The-Joe-Abodeely-Trio


The Rodríguez Brothers • Impromptu

 



US jazz ensemble, led by Michael and Robert Rodriguez


rodbrosmusic.com ...


Frank Vignola • Blues For A Gypsy

 



Review by Ronnie D. Lankford, Jr.
While Django Reinhardt offered a distinct way to approach the acoustic guitar and has been recognized as a genius, his style has often had to stand in the shadow of electric players in the Charlie Christian tradition. Fortunately, recent trends toward older forms of jazz have led labels like Concord and Acoustic Disc to record exciting, Reinhardt-flavored guitarists like Frank Vignola. Blues for a Gypsy offers a rich collection of 16 originals and classics played on solo acoustic guitar. From the opening cut, "Donna Lee," this album is a feast of bluesy jazz, both fresh and invigorating. This album follows in the tradition of Joe Pass' Virtuoso series, presenting Vignola with the challenge of creating a full, engaging sound all by himself. The lazy blues-injected title cut begins with a long, playful introduction before falling into an intimate, late-night groove. The guitarist pulls out an array of techniques on the gypsy-flavored "Tears," stringing together individual notes and tastefully placed chords. He approaches "Limehouse Blues" as though determined to render it as no one ever has, setting forth an exciting, uncanny take on this classic. Self-penned originals like "By the Fire" and "Fishing With Django" fit snugly beside classic selections. The music never meanders, with most of the material on Blues for a Gypsy hovering around the three minute mark. These solo recordings, with the warmth of the acoustic guitar, give the impression of overhearing a musician quietly playing at home. The intimacy and passion of Vignola's performance guarantees that Blues for a Gypsy will be warmly received by guitar aficionados.
https://www.allmusic.com/album/blues-for-a-gypsy-mw0000005261

///////


Reseña de Ronnie D. Lankford, Jr.
Aunque Django Reinhardt ofreció una forma distinta de acercarse a la guitarra acústica y ha sido reconocido como un genio, su estilo a menudo ha tenido que permanecer a la sombra de los intérpretes eléctricos de la tradición de Charlie Christian. Afortunadamente, las recientes tendencias hacia formas más antiguas de jazz han llevado a sellos como Concord y Acoustic Disc a grabar a guitarristas apasionantes, con sabor a Reinhardt, como Frank Vignola. Blues for a Gypsy ofrece una rica colección de 16 originales y clásicos tocados con guitarra acústica solista. Desde el primer corte, "Donna Lee", este álbum es un festín de jazz bluesy, a la vez fresco y vigorizante. Este álbum sigue la tradición de la serie Virtuoso de Joe Pass, presentando a Vignola el reto de crear un sonido completo y atractivo él solo. El perezoso corte que da título al disco, con una inyección de blues, comienza con una introducción larga y juguetona antes de caer en un groove íntimo y nocturno. El guitarrista despliega un arsenal de técnicas en "Tears", con sabor gitano, encadenando notas individuales y acordes colocados con gusto. Se acerca a "Limehouse Blues" como si estuviera decidido a interpretarlo como nadie lo ha hecho nunca, creando una emocionante y extraña versión de este clásico. Temas originales de su autoría como "By the Fire" y "Fishing With Django" encajan perfectamente junto a selecciones clásicas. La música nunca decae, y la mayor parte del material de Blues for a Gypsy ronda los tres minutos. Estas grabaciones en solitario, con la calidez de la guitarra acústica, dan la impresión de estar escuchando a un músico tocando tranquilamente en casa. La intimidad y la pasión de la interpretación de Vignola garantizan que Blues for a Gypsy será muy bien recibido por los aficionados a la guitarra.
https://www.allmusic.com/album/blues-for-a-gypsy-mw0000005261


www.frankvignola.com ...


Monday, October 30, 2023

Maynard Ferguson • Dimensions


 

Insect Surfers • Reverb Sun

 



Review by Adam Bregman
Part of the early '90s brief surf revival, L.A.'s Insect Surfers were a traditional surf outfit, playing mostly reverb-heavy instrumentals. Unlike other bands from this period, such as the Bomboras, who set fire to their instruments, added organ to their sound, and featured a go-go dancer, or Alabama's Man or Astro-Man?, who added a spaced-out rock theme to their take on surf music, the Insect Surfers played it completely straight. They wore shorts and looked like guys who probably really surfed. Almost every song on Reverb Sun is an original, and these guys know their way around the genre. Some of these tunes sound like classic surf covers, an example of the band's superb songwriting prowess. It's not heavy rock stuff, nor is it a particularly thrilling take on surf music, but for modern Ventures-style traditional surf music, Reverb Sun cannot be beat.
https://www.allmusic.com/album/reverb-sun-mw0000098343

///////

Reseña de Adam Bregman
Los Insect Surfers de Los Ángeles, que formaron parte del breve renacimiento del surf de principios de los 90, eran un grupo de surf tradicional que tocaba sobre todo temas instrumentales con mucha reverberación. A diferencia de otras bandas de este período, como los Bomboras, que prendieron fuego a sus instrumentos, añadieron órgano a su sonido y contaron con una bailarina go-go, o Alabama's Man o Astro-Man?, que añadieron un tema de rock espaciado a su visión de la música surf, los Insect Surfers jugaron completamente recto. Vestían pantalones cortos y parecían tipos que probablemente hacían surf de verdad. Casi todas las canciones de Reverb Sun son originales, y estos chicos conocen bien el género. Algunos de estos temas suenan como versiones de clásicos del surf, un ejemplo de la soberbia habilidad compositiva de la banda. No es un disco de rock pesado, ni una versión especialmente emocionante de la música surf, pero si lo que buscas es música surf tradicional al estilo de Ventures, Reverb Sun es insuperable.
https://www.allmusic.com/album/reverb-sun-mw0000098343


https://www.insectsurfers.com/


Saturday, October 28, 2023

Johnny Griffin • The Congregation

 


 

Biography
by Michael G. Nastos
One of the all-time great tenor saxophonists, Johnny Griffin will go down in the annals of jazz as a performer easily able to negotiate the tricky harmonic changes and swift tempos of modern music. He'll also be remembered as a player who could masterfully interpret tender ballads, rivaling Ben Webster in that regard.

Born John Arnold Griffin III in Chicago, Illinois, on April 24, 1928, he resided on the South Side of the Second City with his mother, who was a singer, and father, who played cornet. An adolescent Griffin heard Gene Ammons play in the big band of King Kolax. Two years later he picked up an alto saxophone, and soon thereafter was working with bluesman T-Bone Walker. A student at DuSable High School, he was tutored by the legendary band director Captain Walter Dyett. Upon graduation, he toured with Lionel Hampton's big band, switched to the tenor sax, and moved to New York City. The late '40s saw Griffin honking his share of R&B with Joe Morris up to 1950, alongside the band of Jo Jones in 1950, and with Arnett Cobb in 1951. He enlisted in the armed services stationed in Hawaii, and played in an Army band.

After his military commitment, he returned to Chicago and was in the company of Thelonious Monk's various ensembles up to the mid-'60s. Griffin cut his Blue Note album Introducing Johnny Griffin in 1958, and that year formed a sextet with Detroiters Pepper Adams and Donald Byrd. He collaborated with pianists Bud Powell and Elmo Hope, was enlisted by Art Blakey briefly as a member of the Jazz Messengers, energized his solo recording career for the Riverside label, and obtained his nickname, The Little Giant, with that eponymously titled LP in 1959. His most famous and popular teaming was with fellow saxophonist Eddie "Lockjaw" Davis. Griffin also recorded the legendary A Blowin' Session for the Blue Note label with John Coltrane and Hank Mobley.

But Griffin grew weary of the U.S. and its apathy regarding jazz, so he became an expatriate. He was living in Paris, France, by 1963, and did many albums with European rhythm sections for the Storyville, Black Lion, and Steeplechase labels. He was also a charter member and chief soloist for many years in the Kenny Clarke-Francy Boland Big Band alongside American and Continental standouts. The year 1975 was an important one for Griffin, who was featured with the bands of Dizzy Gillespie and Count Basie as documented in recordings of their sets at the Montreux Jazz Festival. He also collaborated with German saxophonist Klaus Doldinger and his fusion band Passport. In the late '70s, Griffin returned to the States to record for the Galaxy label, and toured with fellow expatriate tenor saxophonist Dexter Gordon.

He left Paris for the countryside of the Netherlands to live on a farm, then headed to the Côte d'Azur in 1980, and in 1984 to rural Availles-Limouzine. In 1986 he was a member of the Paris Reunion Band with Woody Shaw, Dizzy Reece, Slide Hampton, and Kenny Drew, making one album for the Sonet label. During his time in France, Griffin recorded for the Antilles and Verve labels, including The Cat in 1991 and Chicago, New York, Paris in 1994. On the weeks of his birthday, Griffin made regular appearances at the Jazz Showcase back home in Chicago. In his later years he collaborated with pianist Martial Solal and saxophonist Steve Grossman. Griffin passed away at age 80 on July 25, 2008.
https://www.allmusic.com/artist/johnny-griffin-mn0000213510/biography

///////


Biografía
por Michael G. Nastos
Johnny Griffin, uno de los mejores saxofonistas tenores de todos los tiempos, pasará a los anales del jazz como un intérprete capaz de negociar con facilidad los complicados cambios armónicos y los rápidos tempos de la música moderna. También será recordado como un músico que podía interpretar magistralmente tiernas baladas, rivalizando con Ben Webster en ese aspecto.

Nacido como John Arnold Griffin III en Chicago, Illinois, el 24 de abril de 1928, residía en el lado sur de la Segunda Ciudad con su madre, que era cantante, y su padre, que tocaba la corneta. Un Griffin adolescente escuchó a Gene Ammons tocar en la gran banda de King Kolax. Dos años más tarde cogió un saxofón alto, y poco después estaba trabajando con el bluesman T-Bone Walker. Como estudiante de la DuSable High School, fue tutelado por el legendario director de banda Captain Walter Dyett. Tras su graduación, realizó una gira con la big band de Lionel Hampton, se cambió al saxo tenor y se trasladó a Nueva York. A finales de los años 40, Griffin tocó su parte de R&B con Joe Morris hasta 1950, junto a la banda de Jo Jones en 1950, y con Arnett Cobb en 1951. Se alistó en las fuerzas armadas con destino en Hawai, y tocó en una banda del ejército.

Tras su compromiso militar, regresó a Chicago y estuvo en compañía de los distintos conjuntos de Thelonious Monk hasta mediados de los años 60. Griffin grabó su álbum de Blue Note Introducing Johnny Griffin en 1958, y ese año formó un sexteto con los de Detroit Pepper Adams y Donald Byrd. Colaboró con los pianistas Bud Powell y Elmo Hope, fue reclutado brevemente por Art Blakey como miembro de los Jazz Messengers, impulsó su carrera de grabación en solitario para el sello Riverside y obtuvo su apodo, The Little Giant, con ese LP de título epónimo en 1959. Su colaboración más famosa y popular fue con su compañero saxofonista Eddie "Lockjaw" Davis. Griffin también grabó la legendaria A Blowin' Session para el sello Blue Note con John Coltrane y Hank Mobley.

Pero Griffin se cansó de Estados Unidos y de su apatía hacia el jazz, así que se convirtió en un expatriado. En 1963 vivía en París, Francia, y grabó muchos discos con secciones rítmicas europeas para los sellos Storyville, Black Lion y Steeplechase. También fue miembro fundador y principal solista durante muchos años de la Kenny Clarke-Francy Boland Big Band, junto a figuras americanas y continentales. El año 1975 fue importante para Griffin, que participó en las bandas de Dizzy Gillespie y Count Basie, como se documenta en las grabaciones de sus actuaciones en el Festival de Jazz de Montreux. También colaboró con el saxofonista alemán Klaus Doldinger y su grupo de fusión Passport. A finales de los años 70, Griffin regresó a Estados Unidos para grabar para el sello Galaxy, y realizó una gira con el también saxofonista tenor expatriado Dexter Gordon.

Abandonó París para irse a vivir a una granja en Holanda, luego se fue a la Costa Azul en 1980, y en 1984 a la zona rural de Availles-Limouzine. En 1986 formó parte de la Paris Reunion Band con Woody Shaw, Dizzy Reece, Slide Hampton y Kenny Drew, y grabó un álbum para el sello Sonet. Durante su estancia en Francia, Griffin grabó para los sellos Antilles y Verve, incluyendo The Cat en 1991 y Chicago, New York, Paris en 1994. En las semanas de su cumpleaños, Griffin hacía apariciones regulares en el Jazz Showcase de su ciudad natal, Chicago. En sus últimos años colaboró con el pianista Martial Solal y el saxofonista Steve Grossman. Griffin falleció a los 80 años el 25 de julio de 2008.
https://www.allmusic.com/artist/johnny-griffin-mn0000213510/biography


Duke Pearson • The Right Touch

 



Review by Scott Yanow
Duke Pearson rises to the challenge of writing for an all-star octet (with trumpeter Freddie Hubbard, trombonist Garnett Brown, altoist James Spaulding, Jerry Dodgion on alto and flute, Stanley Turrentine on tenor, bassist Gene Taylor, drummer Grady Tate, and the leader/pianist), contributing colorful frameworks and consistently challenging compositions. The set is full of diverse melodies (the CD reissue has a previously unissued take of "Los Malos Hombres") played by a variety of distinctive soloists; many of these songs deserve to be revived. This is one of the finest recordings of Duke Pearson's career.
https://www.allmusic.com/album/the-right-touch-mw0000110524

///////


Crítica de Scott Yanow
Duke Pearson se enfrenta al reto de escribir para un octeto de estrellas (con el trompetista Freddie Hubbard, el trombonista Garnett Brown, el contralto James Spaulding, Jerry Dodgion en el contralto y la flauta, Stanley Turrentine en el tenor, el bajista Gene Taylor, el baterista Grady Tate, y el líder/pianista), aportando coloridos marcos y composiciones consistentemente desafiantes. El conjunto está lleno de melodías diversas (la reedición en CD contiene una toma inédita de "Los Malos Hombres") interpretadas por una variedad de solistas distintivos; muchas de estas canciones merecen ser revividas. Se trata de una de las mejores grabaciones de la carrera de Duke Pearson.
https://www.allmusic.com/album/the-right-touch-mw0000110524


Oliver Nelson • 3-2-1-0

 

 
Biography by Scott Yanow
The Blues and the Abstract Truth
Oliver Nelson was a distinctive soloist on alto, tenor, and even soprano, but his writing eventually overshadowed his playing skills. He became a professional early on in 1947, playing with the Jeter-Pillars Orchestra and with St. Louis big bands headed by George Hudson and Nat Towles. In 1951, he arranged and played second alto for Louis Jordan's big band, and followed with a period in the Navy and four years at a university. After moving to New York, Nelson worked briefly with Erskine Hawkins, Wild Bill Davis, and Louie Bellson (the latter on the West Coast). In addition to playing with Quincy Jones' orchestra (1960-1961), between 1959-1961 Nelson recorded six small-group albums and a big band date; those gave him a lot of recognition and respect in the jazz world. Blues and the Abstract Truth (from 1961) is considered a classic and helped to popularize a song that Nelson had included on a slightly earlier Eddie "Lockjaw" Davis session, "Stolen Moments." He also fearlessly matched wits effectively with the explosive Eric Dolphy on a pair of quintet sessions. But good as his playing was, Nelson was in greater demand as an arranger, writing for big band dates of Jimmy Smith, Wes Montgomery, and Billy Taylor, among others. By 1967, when he moved to Los Angeles, Nelson was working hard in the studios, writing for television and movies. He occasionally appeared with a big band, wrote a few ambitious works, and recorded jazz on an infrequent basis, but Oliver Nelson was largely lost to jazz a few years before his unexpected death at age 43 from a heart attack.

///////

Biografía de Scott Yanow
El blues y la verdad abstracta
Oliver Nelson fue un distinguido solista de contralto, tenor e incluso soprano, pero su escritura finalmente eclipsó sus habilidades como intérprete. Se hizo profesional a principios de 1947, tocando con la Jeter-Pillars Orchestra y con las grandes bandas de St. Louis encabezadas por George Hudson y Nat Towles. En 1951, arregló y tocó como segundo contralto para la big band de Louis Jordan, y le siguió un período en la Marina y cuatro años en la universidad. Después de mudarse a Nueva York, Nelson trabajó brevemente con Erskine Hawkins, Wild Bill Davis y Louie Bellson (este último en la costa oeste). Además de tocar con la orquesta de Quincy Jones (1960-1961), entre 1959-1961 Nelson grabó seis álbumes de grupos pequeños y una cita con una gran banda, lo que le dio mucho reconocimiento y respeto en el mundo del jazz. Blues and the Abstract Truth (desde 1961) es considerado un clásico y ayudó a popularizar una canción que Nelson había incluido en una sesión de Eddie "Lockjaw" Davis un poco antes, "Stolen Moments". Además, en un par de sesiones de quinteto, el explosivo Eric Dolphy fue capaz de igualar su ingenio sin miedo. Pero por muy buena que fuera su interpretación, Nelson estaba en mayor demanda como arreglista, escribiendo para las fechas de las grandes bandas de Jimmy Smith, Wes Montgomery y Billy Taylor, entre otros. Para 1967, cuando se mudó a Los Ángeles, Nelson estaba trabajando duro en los estudios, escribiendo para la televisión y el cine. Ocasionalmente apareció con una gran banda, escribió algunas obras ambiciosas y grabó jazz con poca frecuencia, pero Oliver Nelson se perdió en el jazz unos años antes de su inesperada muerte a la edad de 43 años por un ataque cardíaco.

https://www.allmusic.com/artist/oliver-nelson-mn0000398615/biography


Clifford Lamb • Blues & Hues New Orleans

 



Clifford Lamb was born in New York City and began playing classical piano at the age of 5. He discovered Jazz at age 16 and was fortunate to beg<uck” Bailey, John Handy and Darrell Green.

His piano style has been shaped by such influential past masters as Oscar Peterson, Chick Corea, and Herbie Hancock. But he has also delved into the music of such younger musicians as pianists Robert Glasper, and Danilo Perez and trumpeters Nicholas Payton and Ambrose Akinmusire.

Clifford’s first Recording, released in 1999, featured Victoria Ryan (Cat Stevens, Herbie Hancock) and was followed by his nationally recognized 2008 release “One” featuring his own compositions and arrangements.

In 2016, Clifford’s recording, “Bridges” was recorded live to two tracks and released nationally and internationally on Weberworks. Featuring Cindy Blackman Santana and Buster Williams, the recording was produced by highly lauded producer, Jeffrey Weber, and enjoyed significant airplay on over 300 stations world-wide.

His follow up effort, “Brothers & Sisters, also recorded live to two tracks and produced by Jeffrey Weber, was released in 2017, again for Weberworks. The album again features his trio, Cindy Blackman Santana and Buster Williams along with special guest, Nicholas Payton. “Brothers & Sisters” reached the top 50 on the jazz charts and was overwhelmingly accepted by over 400 radio stations.

Clifford teamed up again with producer Jeffrey Weber for his next live two track recording, “Blues & Hues,” released in 2019 on Weberworks. For this exceptionally unique offering, Clifford gathered his quartet, Cindy Blackman Santana, Buster Williams and Nicholas Payton for this album of “mashups” but also added a host of special guests on woodwinds, guitars, vocals and even a rapper. This project features a series of Clifford’s original compositions intertwined with songs that have had an impact on Clifford or were sources of inspiration.

Clifford’s library of recordings all feature his deeply passionate themes of oppression, dissension, retribution and redemption. The live two track recording methodology literally captures his performances and offers Clifford at his most searing emotional, in the moment, expression of vulnerability and determination.
https://cliffordlambmusic.com/bio

///////


Clifford Lamb nació en la ciudad de Nueva York y comenzó a tocar el piano clásico a la edad de 5 años. Descubrió el Jazz a los 16 años y tuvo la suerte de comenzar sus estudios de jazz con el pianista de Wes Montgomery, Richard Crabtree.

Estudió piano y arreglos en el famoso Berklee College of Music de Boston. Mientras completaba sus estudios en Berklee, Clifford tocó con músicos estelares como Kevin Eubanks( The Tonight Show with Jay Leno), Tommy Campbell (Mahavishnu, Dizzy Gillespie) entre muchos otros.

Poco después, actuó como pianista oficial, incluida una temporada con la Orquesta Tommy Dorsey antes de establecerse en Los Ángeles, donde acredita a héroes locales como los bajistas Larry Gales y Henry Franklin como influencias clave. Actuó allí con Carl Burnett, John Pattitucci (Chick Corea, Herbie Hancock), Henry" Skipper " Franklin, George Adams y muchos otros.

Finalmente se mudó al Área de la Bahía, donde, y después de un ligero respiro de la escena, se volvió a dedicar a la música. Sus actuaciones en San Francisco incluyeron colaboraciones con Herbie Lewis (McCoy Tyner, Jackie Maclean), Donald" Duck " Bailey, John Handy y Darrell Green.

Su estilo de piano ha sido moldeado por maestros pasados tan influyentes como Oscar Peterson, Chick Corea y Herbie Hancock. Pero también ha profundizado en la música de músicos más jóvenes como los pianistas Robert Glasper y Danilo Pérez y los trompetistas Nicholas Payton y Ambrose Akinmusire.

La primera grabación de Clifford, lanzada en 1999, contó con Victoria Ryan (Cat Stevens, Herbie Hancock) y fue seguida por su lanzamiento de 2008, reconocido a nivel nacional, "One", con sus propias composiciones y arreglos.

En 2016, la grabación de Clifford, "Bridges", se grabó en vivo en dos pistas y se lanzó a nivel nacional e internacional en Weberworks. Con Cindy Blackman Santana y Buster Williams, la grabación fue producida por el aclamado productor Jeffrey Weber, y disfrutó de una gran cobertura en más de 300 estaciones en todo el mundo.

Su siguiente esfuerzo, "Brothers & Sisters, también grabado en vivo a dos pistas y producido por Jeffrey Weber, fue lanzado en 2017, nuevamente para Weberworks. El álbum nuevamente presenta a su trío, Cindy Blackman Santana y Buster Williams junto con el invitado especial, Nicholas Payton. "Brothers & Sisters" alcanzó el top 50 en las listas de jazz y fue abrumadoramente aceptado por más de 400 estaciones de radio.

Clifford se asoció nuevamente con el productor Jeffrey Weber para su próxima grabación en vivo de dos pistas, "Blues & Hues", lanzada en 2019 en Weberworks. Para esta oferta excepcionalmente única, Clifford reunió a su cuarteto, Cindy Blackman Santana, Buster Williams y Nicholas Payton para este álbum de "mashups", pero también agregó una gran cantidad de invitados especiales en instrumentos de viento, guitarras, voces e incluso un rapero. Este proyecto presenta una serie de composiciones originales de Clifford entrelazadas con canciones que han tenido un impacto en Clifford o que fueron fuentes de inspiración.

La biblioteca de grabaciones de Clifford presenta sus temas profundamente apasionados de opresión, disensión, retribución y redención. La metodología de grabación en vivo de dos pistas captura literalmente sus actuaciones y ofrece a Clifford en su expresión emocional más ardiente, en el momento, de vulnerabilidad y determinación.
https://cliffordlambmusic.com/bio



cliffordlambmusic.com ...