egroj world: May 2024

Friday, May 17, 2024

Dave Stryker • Blue Degrees

 


 

Dave Stryker (3/30/57) grew up in Omaha, Nebraska and moved to New York City in 1980. After establishing himself in the local music scene, he joined organist Jack McDuff's group for two years 1984-85. When McDuff wasn't on the road (literally traveling by van all over the country) they worked a steady four-night a week gig at Dude's Lounge in Harlem. His first break, this turned out to be an invaluable experience, paying his dues night after night with the soulful jazz organist.

It was at Dude's Lounge that Stryker met tenor saxophonist Stanley Turrentine, who would occasionally sit in. After leaving McDuff, Turrentine asked Stryker to join his quintet. From 1986-1995 he played with the legendary saxophonist at all the major festivals, concert halls, and clubs throughout the world. He is featured on two Turrentine CD's (Stanley recorded Stryker's tune "Sidesteppin"). With Turrentine, Stryker was able to play with such jazz greats as Dizzy Gillespie and Freddie Hubbard. The ten years playing alongside the tenor legend helped Stryker realize the importance of having his own sound .
Passage - 1991 - was A working quintet with Steve Slagle, Joey Calderazzo, Jay Anderson and Adam Nussbaum.

///////

Dave Stryker (30/3/57) creció en Omaha, Nebraska y se mudó a la ciudad de Nueva York en 1980. Después de establecerse en la escena musical local, se unió al grupo del organista Jack McDuff durante dos años, 1984-85. Cuando McDuff no estaba de gira (literalmente viajando en camioneta por todo el país) trabajaban cuatro noches a la semana en el Salón Dude en Harlem. Su primer descanso resultó ser una experiencia invaluable, pagando sus deudas noche tras noche con el organista de jazz conmovedor.

Fue en el salón de Dude donde Stryker conoció al saxofonista tenor Stanley Turrentine,quien ocasionalmente se sentaba. Después de dejar McDuff, Turrentine le pidió a Stryker que se uniera a su quinteto. De 1986 a 1995 tocó con el legendario saxofonista en los principales festivales, salas de conciertos y clubes de todo el mundo. Aparece en dos CD de Turrentine (Stanley grabó la melodía de Stryker "Sidesteppin"). Con Turrentine, Stryker pudo tocar con grandes del jazz como Dizzy Gillespie y Freddie Hubbard. Los diez años tocando junto a la leyenda del tenor ayudaron a Stryker a darse cuenta de la importancia de tener su propio sonido .
Passage - 1991-fue un quinteto de trabajo con Steve Slagle, Joey Calderazzo, Jay Anderson y Adam Nussbaum.



www.davestryker.com
 


Larry Willis • The Offering


Biography by Ron Wynn
Once identified with on-the-edge free music, keyboardist Larry Willis had a profitable flirtation with fusion in the '70s, then moved to hard bop in the '80s and '90s. Willis' playing has been frenetic, ambitious, and interesting, but during his jazz-rock and fusion days it was funky but greatly restrained and simplistic. A devotee of Herbie Hancock, Willis has found a good balance, with expertly constructed modal solos and also lyrical, relaxed statements. Willis graduated from the Manhattan School of Music in the early '60s, then played with Jackie McLean and Hugh Masekela. He recorded with Lee Morgan and McLean in the mid-'60s, and worked with Kai Winding and Stan Getz, as well as recording with Robin Kenyatta in 1969. Willis turned to synthesizer and electric piano in the '70s, doing sessions with Cannonball Adderley, Earl May, Joe Henderson, Richard "Groove" Holmes, and Masekela again. He joined Blood, Sweat & Tears in 1972, recorded with Alphonse Mouzon in both 1972 and 1973, and did dates as a leader and freelance session musician. Willis also recorded with Ryo Kawasaki and Sonny Fortune in the late '70s, and with David "Fathead" Newman and Carla Bley in the '80s. Willis toured and recorded with Nat Adderley in the '80s and joined Woody Shaw's quintet in 1986. He's done sessions as a leader for Groove Merchant, Steeplechase, Audioquest, Brunswick, and Mapleshade, among others, including Blue Fable and Offering on Highnote in 2007 and 2008, respectively.
https://www.allmusic.com/artist/larry-willis-mn0000114935/biography

///////

Biografía de Ron Wynn
Identificado en su día con la música libre de vanguardia, el teclista Larry Willis tuvo un provechoso coqueteo con la fusión en los años 70, y luego se pasó al hard bop en los 80 y 90. La forma de tocar de Willis ha sido frenética, ambiciosa e interesante, pero durante sus días de jazz-rock y fusión era funky pero muy contenida y simplista. Devoto de Herbie Hancock, Willis ha encontrado un buen equilibrio, con solos modales construidos por expertos y también declaraciones líricas y relajadas. Willis se graduó en la Manhattan School of Music a principios de los 60, y luego tocó con Jackie McLean y Hugh Masekela. Grabó con Lee Morgan y McLean a mediados de los 60, y trabajó con Kai Winding y Stan Getz, además de grabar con Robin Kenyatta en 1969. Willis se pasó al sintetizador y al piano eléctrico en los años 70 y realizó sesiones con Cannonball Adderley, Earl May, Joe Henderson, Richard "Groove" Holmes y Masekela de nuevo. Se unió a Blood, Sweat & Tears en 1972, grabó con Alphonse Mouzon tanto en 1972 como en 1973, e hizo fechas como líder y músico de sesión independiente. Willis también grabó con Ryo Kawasaki y Sonny Fortune a finales de los 70, y con David "Fathead" Newman y Carla Bley en los 80. Willis estuvo de gira y grabó con Nat Adderley en los 80 y se unió al quinteto de Woody Shaw en 1986. Ha realizado sesiones como líder para Groove Merchant, Steeplechase, Audioquest, Brunswick y Mapleshade, entre otros, incluyendo Blue Fable y Offering en Highnote en 2007 y 2008, respectivamente.
https://www.allmusic.com/artist/larry-willis-mn0000114935/biography

 

Gerry Mulligan meets Ben Webster • Original Master Recordings

 



European Jazz Trio • Bolero

 



about the trio.
The European Jazz Trio, comprising Marc van Roon on Piano, Frans van der Hoeven on bass and Roy Dackus on drums has been recording and performing since 1995, when it released a CD of Beatles' songs in fresh arrangements.

On each album, the trio has taken songs in every style, shape and color, and has given them a jazz interpretation. For the trio 'Jazz' means to have the freedom to combine and mix styles, melodies, sounds and rhythms to create something fresh and surprising.

Van Roon: "A Specialty of the trio is to try and find some unusual material - unusual in a jazz setting - and to arrange it for the trio. It works both ways: You can take the sound of a jazz trio and give it a fresh voice, a new approach; likewise, you can take the music that everybody knows - pop tunes and classical tunes - and give people a chance to hear them in a different way."

The European Jazz Trio pushes the envelope of jazz music by adding to it its own sound and rhythm, a result of the music that has influenced the trio's members.

"We grew up in the seventies and eighties with pop, rock, classical, rap and lots of fusion music. It wasn't only jazz anymore. Being musicians, we try to absorb everything like a sponge and use it somehow. The classical music we perform we really admire, it's very close to us - to our European side."

With every song the trio records the main focus is on the essence and the inner beauty of the composition.

"You cannot approach each song in the same way. And it doesn't have so much to do with what we as a trio want to do. It's contained within the song, it's already there. So it's more about what we can leave out, what we don't have to play. This makes each performance unique and special."

The European Jazz trio has been recording new albums every year since the release of 'Memories of Liverpool' in 1995. All recording are produced by Makoto Kimata, a highly appreciated jazz producer based in Tokyo. Recent albums have been co-produced by Hiro Yamashita from the record label M&I / Pony Canyon Tokyo.


about the players.
Marc van Roon is born in The Hague, The Netherlands on November 2, 1967. He began classical piano lessons at the age of ten. His interest in jazz was sparkled at a young age by Marc's father, being a professional jazz pianist himself.
Throughout high school and college Van Roon was studying with Dutch jazz pianists Frans Elsen and Rob van Kreeveld and classical piano with Geoffrey Madge and Lanny Kho. In 1986 Marc did the Berklee School of Music summer course in Perugia, Italy. Upon graduation from the Royal Music Conservatory in The Hague in May 1991, he began postgraduate studies in New York ('92-'93) with pianists Richie Beirach, Kenny Werner and Barry Harris. He Performed and recorded with Clarck Terry, David Liebman, Charlie Mariano, Art Farmer, Tineke Postma, Tony Lakatos, Billy Hart, Santi Di Briano, Ebony Big Band, Sabine Meyer, Peggie Larson, Fay Claassen, Clifford Adam, Chuck Findley, Bob Findley, Ack van Rooyen.
Other activities: For the Netherlands Dance Theatre in The Hague Marc composed and arranged ballet music for choreographer Paul Lightfoot's 'softly as I leave you' in 1994 and for Johan Inger's choreography Melantid in 1995. Marc is currectly a music educator at the jazz conservatories in Groningen and The Hague.

Frans van der Hoeven Bassplayer, Composer, Arranger, Soloperformer, Teacher, Multi Instrumentalist.
Plays with:
Jesse van Ruller Trio Eef Albers Trio Fay Claasen Band Red Yellow & Blue Jeroen van Vliet trio
Played with:
Clark Terry, Woody Shaw, Barney Wilen, Jack deJohnette, Eivind Aarset, Harry Sweets Edison, Art Farmer, Ronnie Cuber, Tom Harrel, Lee Konitz, Dee Dee Bridgewater,Toots Thielemans, Kurt Rosenwinkel and more…
Recorded with:
The Toon Roos Quartet, Rob Madna,Jesse van Ruller,Han Bennink, Diederik Wissels/David Linx, Art Farmer, Charlie Mariano,Fairouz,Lew Tabackin, the Dutch Jazz Orchestra and others.
Frans van der Hoeven.Com for more information


Roy Dackus (‘64) Roy Dackus started to play drums at a young age following his father who was a professional drummer. In 1987 he graduated from the Conservatory of Amsterdam. During the years he has performed and recorded with very different artists and orchestra's including Art Farmer, Toots Thielemans, Randy Brecker, Richard Galliano, Charly Mariano, 70-ties rock band Focus, The Metropole Orchestra directed by Vince Mendoza, Jazz orchestra of the Concertgebouw and his own co-led group the European jazz Trio.
http://www.europeanjazztrio.com/

///////


sobre el trío.
El Trío de Jazz Europeo, compuesto por Marc van Roon al Piano, Frans van der Hoeven al bajo y Roy Dackus a la batería, ha estado grabando y actuando desde 1995, cuando lanzó un CD de canciones de los Beatles en nuevos arreglos.

En cada álbum, el trío ha tomado canciones de todos los estilos, formas y colores, y les ha dado una interpretación de jazz. Para el trío 'Jazz' significa tener la libertad de combinar y mezclar estilos, melodías, sonidos y ritmos para crear algo fresco y sorprendente.

Van Roon: "Una especialidad del trío es tratar de encontrar algún material inusual, inusual en un escenario de jazz , y arreglarlo para el trío. Funciona en ambos sentidos: puedes tomar el sonido de un trío de jazz y darle una voz fresca, un nuevo enfoque; del mismo modo, puedes tomar la música que todo el mundo conoce, melodías pop y clásicas, y darle a la gente la oportunidad de escucharlas de una manera diferente."

El Trío de Jazz Europeo empuja el sobre de la música de jazz al agregarle su propio sonido y ritmo, resultado de la música que ha influido en los miembros del trío.

"Crecimos en los años setenta y ochenta con pop, rock, clásica, rap y mucha música fusión . Ya no era solo jazz. Siendo músicos, tratamos de absorber todo como una esponja y usarlo de alguna manera. La música clásica que interpretamos realmente la admiramos, está muy cerca de nosotros, de nuestro lado europeo."

Con cada canción que el trío graba, el foco principal está en la esencia y la belleza interior de la composición.

"No puedes abordar cada canción de la misma manera. Y no tiene mucho que ver con lo que nosotros, como trío, queremos hacer. Está contenido en la canción, ya está ahí. Así que se trata más de lo que podemos dejar de lado, de lo que no tenemos que tocar. Esto hace que cada actuación sea única y especial."

El trío de Jazz europeo ha estado grabando nuevos álbumes cada año desde el lanzamiento de 'Memories of Liverpool' en 1995. Todas las grabaciones están producidas por Makoto Kimata, un productor de jazz muy apreciado con sede en Tokio. Los álbumes recientes han sido coproducidos por Hiro Yamashita del sello discográfico M & I / Pony Canyon Tokyo.


sobre los jugadores.
Marc van Roon nació en La Haya, Países Bajos, el 2 de noviembre de 1967. Comenzó a tomar clases de piano clásico a la edad de diez años. Su interés por el jazz fue despertado a una edad temprana por el padre de Marc, siendo él mismo un pianista profesional de jazz.
A lo largo de la escuela secundaria y la universidad, Van Roon estudió con los pianistas de jazz holandeses Frans Elsen y Rob van Kreeveld y piano clásico con Geoffrey Madge y Lanny Kho. En 1986, Marc hizo el curso de verano de la Berklee School of Music en Perugia, Italia. Tras graduarse en el Conservatorio Real de Música de La Haya en mayo de 1991, comenzó estudios de posgrado en Nueva York ('92-'93) con los pianistas Richie Beirach, Kenny Werner y Barry Harris. Actuó y grabó con Clarck Terry, David Liebman, Charlie Mariano, Art Farmer, Tineke Postma, Tony Lakatos, Billy Hart, Santi Di Briano, Ebony Big Band, Sabine Meyer, Peggie Larson, Fay Claassen, Clifford Adam, Chuck Findley, Bob Findley, Ack van Rooyen.
Otras actividades: Para el Teatro de Danza de los Países Bajos en La Haya, Marc compuso y arregló música de ballet para el coreógrafo Paul Lightfoot 'softly as I leave you' en 1994 y para la coreografía Melantid de Johan Inger en 1995. Marc es actualmente educador musical en los conservatorios de jazz de Groningen y La Haya.

Frans van der Hoeven Bajista, Compositor, Arreglista, Solista, Profesor, Multiinstrumentista.
Juega con:
Jesse van Ruller Trío Eef Albers Trío Fay Claasen Band Rojo Amarillo y Azul Jeroen van Vliet trío
Jugado con:
Clark Terry, Woody Shaw, Barney Wilen, Jack DeJohnette, Eivind Aarset, Harry Sweets Edison, Art Farmer, Ronnie Cuber, Tom Harrel, Lee Konitz, Dee Dee Bridgewater,Toots Thielemans, Kurt Rosenwinkel y más…
Grabado con:
El Cuarteto Toon Roos, Rob Madna, Jesse van Ruller, Han Bennink, Diederik Wissels / David Linx, Art Farmer, Charlie Mariano, Fairouz, Lew Tabackin, la Orquesta Holandesa de Jazz y otros.
Frans van der Hoeven.Com para más información


Roy Dackus ('64) Roy Dackus comenzó a tocar la batería a una edad temprana siguiendo a su padre, que era baterista profesional. En 1987 se graduó en el Conservatorio de Ámsterdam. Durante los años ha actuado y grabado con artistas y orquestas muy diferentes, como Art Farmer, Toots Thielemans, Randy Brecker, Richard Galliano, Charly Mariano, la banda de rock de 70 lazos Focus, la Orquesta Metropole dirigida por Vince Mendoza, la orquesta de Jazz del Concertgebouw y su propio grupo codirigido European jazz Trio.
http://www.europeanjazztrio.com/

 

www.europeanjazztrio.com ...


Bud Shank & Bob Cooper • Blowin Country

 



Louisiana Red • Sweet Blood Call

 


Biography

Louisiana Red (born Iverson Minter) was a flamboyant guitarist, harmonica player, and vocalist. He lost his parents early in life through multiple tragedies; his mother died of pneumonia a week after his birth, and his father was lynched by the Klu Klux Klan when he was five.

Red began recording for Chess in 1949, then joined the Army. After his discharge, he played with John Lee Hooker in Detroit for almost two years in the late '50s, and continued through the '60s and '70s with recording sessions for Chess, Checker, Atlas, Glover, Roulette, L&R, and Tomato, among others.

Louisiana Red moved to Hanover, Germany in 1981, and maintained a busy recording and performing schedule through the subsequent decades into the new millennium, his 21st century releases including 2001's Driftin' on Earwig, 2002's A Different Shade of Red on Severn, 2004's Bad Case of the Blues on Mojo Tone, 2005's No Turn on Red on Hightone and Hot Sauce on Red Lightnin', and 2008's Back to the Black Bayou (recorded in Norway with producer/guitarist Little Victor) on Ruf. He died in Germany in 2012 when his thyroid imbalance brought on a stroke.
by Ron Wynn
https://www.allmusic.com/artist/louisiana-red-mn0000839476/biography

///////

Biografía
Louisiana Red (nacido Iverson Minter) era un guitarrista, armónica y vocalista extravagante. Perdió a sus padres a temprana edad a través de múltiples tragedias; su madre murió de neumonía una semana después de su nacimiento, y su padre fue linchado por el Klu Klux Klan cuando tenía cinco años.

Red comenzó a grabar para Chess en 1949, y luego se unió al ejército. Después de su baja, tocó con John Lee Hooker en Detroit durante casi dos años a finales de los 50, y continuó durante los 60 y 70 con sesiones de grabación para Chess, Checker, Atlas, Glover, Roulette, L&R, y Tomato, entre otros.

Louisiana Red se trasladó a Hannover (Alemania) en 1981 y mantuvo un apretado calendario de grabaciones y actuaciones durante los decenios siguientes en el nuevo milenio. Entre sus lanzamientos del siglo XXI cabe citar Driftin' on Earwig (2001), A Different Shade of Red (2002) en Severn, Bad Case of the Blues (2004) en Mojo Tone, No Turn on Red (2005) en Hightone y Hot Sauce (2008) en Red Lightnin', y Back to the Black Bayou (2008) (grabado en Noruega con el productor/guitarrista Little Victor) en Ruf. Murió en Alemania en 2012 cuando su desequilibrio tiroideo le provocó un derrame cerebral.
por Ron Wynn
https://www.allmusic.com/artist/louisiana-red-mn0000839476/biography



Massimo Faraò • Massimo Faraò Meets The Bassists


 
Massimo Farao' was born in Genoa in 1965, studied piano with Flavio Crivelli, a local jazz piano player, who also learned Dado Moroni to play, and played in as a young adult with the Nat Adderley Quintet. He moved to the States two years later and became the musical director of the Shawnn Monteiro Quartet with Keter Betts and Bobby Durham.
http://www.mymusicbase.ru/PPB/ppb36/Bio_3669.htm

///////


Massimo Farao' nació en Génova en 1965, estudió piano con Flavio Crivelli, un pianista de jazz local, que también aprendió Dado Moroni a tocar, y tocó de joven con el Nat Adderley Quintet. Se mudó a los Estados Unidos dos años después y se convirtió en el director musical del Cuarteto Shawnn Monteiro con Keter Betts y Bobby Durham.
http://www.mymusicbase.ru/PPB/ppb36/Bio_3669.htm

 

 



The Swingin Nettles • The Swingin Nettles

 


Gypsy jazz band based in Pembrokeshire.


facebook.com ...


Thursday, May 16, 2024

Suggested video: Bill Frisell Trio Melbourne Jazz Festival 2017

 


Setlist:
Rambler
Epistrophy
It Should Have Happened A Long Time Ago
I'm So Lonely I Could Cry

Musicians:
Bill Frisell - guitar
Rudy Royston - drums
Thomas Morgan - bass


Thelonious Monk-Gerry Mulligan • Mulligan Meets Monk

 



Review
by Anthony Tognazzini  
Mulligan Meets Monk documents the 1957 meeting of two sharp musical minds. Though the pairing may seem unlikely, baritone saxophonist Gerry Mulligan -- whose cool, West Coast style blends dexterity with laid-back grace -- and Thelonious Monk -- whose radical, angular piano playing and thoroughly modern compositions are blueprints for the possibilities of bop -- sound remarkable together. In fact, it is the contrast between the players' styles that lends this set its balance and appeal. The program, which includes four compositions by Monk and one by Mulligan, is unassailable. Mulligan acquits himself admirably on the Monk classics "'Round Midnight," "Rhythm-a-ning," and "Straight, No Chaser," unfurling his smooth tone over their zigzagging melodies and ambitious scalar architecture. Mulligan's "Decidedly," a bright bop workout, fits easily alongside Monk's tunes, especially with the help of Monk's off-kilter, accented comping. Bassist Wilbur Ware and drummer Shadow Wilson lend solid support to the spirited playing of the two leaders, making this top-notch session -- with its great tunes, chemistry, and soloing -- a true classic.
https://www.allmusic.com/album/mulligan-meets-monk-mw0000194831

///////

Reseña
por Anthony Tognazzini  
Mulligan Meets Monk documenta el encuentro en 1957 de dos mentes musicales agudas. Aunque el emparejamiento pueda parecer improbable, el saxofonista barítono Gerry Mulligan -cuyo estilo fresco de la Costa Oeste combina la destreza con la gracia relajada- y Thelonious Monk -cuyo piano radical y anguloso y cuyas composiciones completamente modernas son los planos de las posibilidades del bop- suenan extraordinariamente juntos. De hecho, es el contraste entre los estilos de los intérpretes lo que confiere a este conjunto su equilibrio y atractivo. El programa, que incluye cuatro composiciones de Monk y una de Mulligan, es incontestable. Mulligan se desenvuelve admirablemente en los clásicos de Monk "'Round Midnight", "Rhythm-a-ning" y "Straight, No Chaser", desplegando su suave tono sobre sus melodías zigzagueantes y su ambiciosa arquitectura escalar. Decidedly" de Mulligan, un brillante ejercicio de bop, encaja fácilmente junto a las melodías de Monk, especialmente con la ayuda de los acentuados compases de Monk. El bajista Wilbur Ware y el batería Shadow Wilson prestan un sólido apoyo a la enérgica interpretación de los dos líderes, convirtiendo esta sesión de primera categoría -con sus grandes temas, su química y sus solos- en un verdadero clásico.
https://www.allmusic.com/album/mulligan-meets-monk-mw0000194831


Swing From Paris • Webster

 


swingfromparis ...



Middelhoff-Morganti-Menci • The Cause Of The Sequence

 


A new ““Cool Chamber Jazz”” project in a less common trio format: tenor sax, trombone and piano, led by Dutch saxophonist Barend Middelhoff, whose career spread over countries: from the Netherlands, New York, Paris to Bologna Italy, where he is now resident. The music has an organic structure in its harmony, sequentially transforming itself, together with Massimo Morganti on trombone and Nico Menci on piano. The album contains 6 new compositions and 2 standards, including a beautiful velvet tune ““Nothing to Lose”” originally composed by Henry Mancini.

VA • 20 Greatest Bossa Nova And Samba Songs

 


Bud Shank, bossa nova, Antonio Carlos Jobim, Zoot Sims, jazz, Herbie Mann, Coleman Hawkins, Sonny Rollins, João Gilberto, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Elis Regina, Eddie "Lockjaw" Davis, Quincy Jones …


Willie Dixon • Little Red Rooster

 


Artist Biography

Willie Dixon was a prolific blues songwriter with more than 500 compositions to his credit. Born and raised in Mississippi, he rode the rails to Chicago during the Great Depression and became the primary blues songwriter and producer for Chess Records. Dixon's songs literally created the so-called “Chicago blues sound” and were recorded by such blues artists as Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley, Koko Taylor, and many others.

Willie Dixon was born on July 1, 1915, in Vicksburg, Mississippi. Vicksburg was a lively town located on the Mississippi River midway between New Orleans and Memphis. As a youth, Dixon heard a variety of blues, dixieland, and ragtime musicians performing on the streets, at picnics and other community functions, and in the clubs near his home where he would listen to them from the sidewalk.

Dixon grew up in an integrated neighborhood on the northern edge of Vicksburg, where his mother ran a small restaurant. The family of seven children lived behind the restaurant, and next to the restaurant was Curley's Barrelhouse. Listening from the street, Dixon, then about eight years old, heard bluesmen Little Brother Montgomery and Charley Patton perform there along with a variety of ragtime and dixieland piano players.

Dixon was only twelve when he first landed in jail and was sent to a county farm for stealing some fixtures from an old torn-down house. He recalled, “That's when I really learned about the blues. I had heard 'em with the music and took 'em to be an enjoyable thing but after I heard these guys down there moaning and groaning these really down-to-earth blues, I began to inquire about 'em.... I really began to find out what the blues meant to black people, how it gave them consolation to be able to think these things over and sing them to themselves or let other people know what they had in mind and how they resented various things in life.”

About a year later Dixon was caught by the local authorities near Clarksdale, Mississippi, and arrested for hoboing. He was given thirty days at the Harvey Allen County Farm, located near the infamous Parchman Farm prison. At the Allen Farm, Dixon saw many prisoners being mistreated and beatenDixon himself was mistreated at the county farm, receiving a blow to his head that he said made him deaf for about four years. He managed to escape, though, and walked to Memphis, where he hopped a freight into Chicago. He stayed there briefly at his sister's house, then went to New York for a short time before returning to Vicksburg.

When Dixon arrived in Chicago in 1936, he started training to be a boxer. He was in excellent physical condition from the heavy work he had been doing down south, and he was a big man as well. In 1937 he won the Illinois Golden Gloves in the novice heavyweight category. Throughout the late 1930s, Dixon was singing in Chicago with various gospel groups, some of which performed on the radio. Dixon had received good training in vocal harmony from Theo Phelps back in Vicksburg, where he sang bass with the Union Jubilee Singers. Around the same time, Leonard “Baby Doo” Caston gave Dixon his first musical instrument--a makeshift bass made out of an oil can and one string. Dixon, Caston, and some other musicians formed a group called the Five Breezes. They played around Chicago and in 1939 made a record that marked Dixon's first appearance on vinyl.

In 1946 Dixon and Caston formed the Big Three Trio, named after the wartime “Big Three” of U.S. president Franklin Roosevelt, British prime minister Winston Churchill, and Soviet political leader Joseph Stalin. The group was modeled after other popular black vocal groups of the time, such as the Mills Brothers and the Ink Spots. Dixon by this time was singing and playing a regular upright bass. While Chicago blues musicians like Muddy Waters and Little Walter were playing to all-black audiences in small clubs, the Big Three Trio played large show clubs with capacities of three to five thousand.

In 1951 after several years of successful touring and recording, the Big Three Trio disbanded. Many of Dixon's compositions were never recorded by the trio, but these songs turned up later in the repertoire of the blues artists Dixon worked with in the 1950s.

Leonard and Phil Chess began recording the blues in the late 1940s, and by 1950 the Chess brothers were releasing blues records on the label bearing their name. Over the next decade, Chess became what many consider to be the most important blues label in the world, releasing material by such blues giants as Muddy Waters and Howlin' Wolf and rhythm and blues artists like Bo Diddley and Chuck Berry. Many of the blues songs recorded at Chess were written, arranged, and produced by Willie Dixon.

Dixon was first used on recording sessions by the Chess brothers in the late 1940s, as his schedule allowed. After the Big Three Trio disbanded, Dixon became a full-time employee of Chess. He performed a variety of duties, including producing, arranging, leading the studio band, and playing bass.

Dixon's first big break as a songwriter came when Muddy Waters recorded his “Hoochie Coochie Man” in 1954. Waters was one of Chess's most popular artists and the song became Waters's biggest hit, reaching Number Three on the rhythm and blues charts, Dixon became the label's top songwriter. Chess also released Waters's recordings of Dixon's “I Just Wanna Make Love to You” and “I'm Ready” in 1954, and they both became Top Ten R & B hits.

In 1955 Dixon charted his first Number One hit when Little Walter recorded “My Babe,” a song that became a blues classic.One of Dixon's most widely recorded songs, “My Babe” has been performed and recorded by artists as varied as the Everly Brothers, Elvis Presley, Ricky Nelson, the Righteous Brothers, Nancy Wilson, Ike and Tina Turner, and blues artists John Lee Hooker, Bo Diddley, and Lightnin' Hopkins.

Dixon supplied Chess blues recording artists with songs for three years, from 1954 through 1956. At the end of 1956, however, he left the label over disputes regarding royalties and contracts. He continued to play on recording sessions at Chess, though, most notably providing bass on all of Chuck Berry's sessions starting with the recording of “Maybelline” in 1955.

In 1957 Dixon joined the small independent Cobra Records, where he recorded such bluesmen as Otis Rush, Buddy Guy, and Magic Sam, creating what became known as the “West Side Sound.” It was a blues style that fused the Delta influence of classic Chicago blues with single-string lead guitar lines la B. B. King. The West Side gave birth to a less traditional, more modern blues sound and the emphasis placed on the guitar as a lead instrument ultimately proved to be a vastly influential force on the British blues crew in their formative stages.”

Gradually learning more about the music business, Dixon formed his own publishing company, Ghana Music, in 1957 and registered it with Broadcast Music Incorporated (BMI) to protect his copyright interest in his own songs. His “I Can't Quit You Baby” was a Top Ten rhythm and blues hit for Otis Rush, but Cobra Records soon faced financial difficulties. By 1959 Dixon was back at Chess as a full-time employee. The late 1950s were a difficult time for bluesmen in Chicago, even as blues music was gaining popularity in other parts of the United States. In 1959 Dixon teamed up with an old friend, pianist Memphis Slim, to perform at the Newport Folk Festival in Newport, Rhode Island. They continued to play together at coffee houses and folk clubs throughout the country and eventually became key players in a folk and blues revival among young white audiences that achieved its height in the 1960s.

Dixon began internationalizing the blues when he went to England with Memphis Slim in 1960. Dixon performed as part of the First American Folk Blues Festival that toured Europe in 1962. Organized by German blues fans Horst Lippmann and Fritz Rau, the festival also included Memphis Slim, T-Bone Walker, John Lee Hooker, Sonny Terry and Brownie McGhee, and other blues musicians.

The American Folk Blues Festival ran from 1962 through 1971 and helped the blues reach an audience of young Europeans. American blues musicians soon found they could make more money playing in Europe than in Chicago. They played in concert halls and were reportedly treated like royalty. Dixon played on the tour for three years, then became the Chicago contact for booking blues musicians for the tour.

Toward the end of the 1960s soul music eclipsed the blues in black record sales. Chess Records' last major hit was Koko Taylor's 1966 recording of Willie Dixon's “Wang Dang Doodle.” Many prominent bluesmen had died, including Elmore James, Sonny Boy Williamson, Little Walter, and J.B. Lenoir. Chess Records was sold in 1969 and Dixon recorded his last session for the label in 1970.

The many cover versions of his songs by the rock bands of the 1960s enhanced Dixon's reputation as a certified blues legend. He revived his career as a performer by forming the Chicago Blues All-Stars in 1969. The group's original lineup included Johnny Shines on guitar and vocals, Sunnyland Slim on piano, Walter “Shakey” Horton on harmonica, Clifton James on drums, and Dixon on bass and vocals.

Throughout the 1970s Dixon continued to write new songs, record other artists, and release his own performances on his own Yambo label. Two albums, “Catalyst,” in 1973 and “What's Happened to My Blues?” in 1977, received Grammy nominations. His busy performing schedule kept him on the road in the United States and abroad for six months out of the year until 1977, when his diabetes worsened and caused him to be hospitalized. He lost a foot from the disease but, after a period of recuperation, continued performing into the next decade.

Dixon resumed touring and regrouped the Chicago Blues All-Stars in the early 1980s. A 1983 live recording from the Montreux Jazz Festival in Switzerland resulted in another Grammy nomination. In the 1980s, Dixon established the Blues Heaven Foundation, a nonprofit organization providing scholarship awards and musical instruments to poorly funded schools. Blues Heaven also offers assistance to indigent blues musicians and helps them secure the rights to their songs. Ever active in protecting his own copyrights, Dixon himself reached an out-of-court settlement in 1987 over the similarity of Led Zeppelin's 1969 hit “Whole Lotta Love” to his own “You Need Love.”

Dixon's final two albums were well received, with the 1988 album “Hidden Charms” winning a Grammy Award for best traditional blues recording. In 1989 he recorded the soundtrack for the film “Ginger Ale Afternoon,” which also was nominated for a Grammy.

When Dixon died in 1992 at the age of 76, the music world lost one of its foremost blues composers and performers. From his musical roots in the Mississippi Delta and Chicago, Dixon created a body of work that reflected the changing times in which he lived.
Source: James Nadal
https://musicians.allaboutjazz.com/williedixon

///////

Biografía del artista
Willie Dixon fue un prolífico compositor de blues con más de 500 composiciones en su haber. Nacido y criado en Mississippi, viajó en tren a Chicago durante la Gran Depresión y se convirtió en el principal compositor y productor de blues de Chess Records. Las canciones de Dixon crearon literalmente el llamado "Chicago blues sound" y fueron grabadas por artistas del blues como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley, Koko Taylor y muchos otros.

Willie Dixon nació el 1 de julio de 1915 en Vicksburg, Mississippi. Vicksburg era una ciudad animada situada en el río Mississippi, a medio camino entre Nueva Orleans y Memphis. De joven, Dixon escuchó una variedad de músicos de blues, dixieland y ragtime tocando en las calles, en picnics y otros eventos comunitarios, y en los clubes cercanos a su casa donde los escuchaba desde la acera.

Dixon creció en un barrio integrado en el borde norte de Vicksburg, donde su madre tenía un pequeño restaurante. La familia de siete niños vivía detrás del restaurante, y al lado del restaurante estaba Curley's Barrelhouse. Escuchando desde la calle, Dixon, que entonces tenía unos ocho años, escuchó a los bluesmen Little Brother Montgomery y Charley Patton tocar allí junto con una variedad de pianistas de ragtime y dixieland.

Dixon tenía sólo doce años cuando aterrizó en la cárcel por primera vez y fue enviado a una granja del condado por robar algunos artefactos de una vieja casa derribada. Recordó: "Fue entonces cuando realmente aprendí sobre el blues. Los había escuchado con la música y los había tomado como algo agradable, pero después de escuchar a estos chicos quejándose y gimiendo con los pies en la tierra, empecé a preguntarles sobre ellos...... Realmente empecé a descubrir lo que significaba el blues para la gente negra, cómo les daba consuelo poder reflexionar sobre estas cosas y cantarlas para sí mismos o dejar que otras personas supieran lo que tenían en mente y cómo les molestaban varias cosas en la vida".

Aproximadamente un año después, Dixon fue capturado por las autoridades locales cerca de Clarksdale, Mississippi, y arrestado por vagabundear. Le dieron treinta días en la Granja del Condado de Harvey Allen, ubicada cerca de la infame prisión de la Granja Parchman. En la granja Allen, Dixon vio a muchos prisioneros siendo maltratados y golpeados. El mismo Dixon fue maltratado en la granja del condado, recibiendo un golpe en la cabeza que, según él, lo dejó sordo durante unos cuatro años. Logró escapar, sin embargo, y caminó hasta Memphis, donde se embarcó en un tren de carga hacia Chicago. Permaneció allí brevemente en casa de su hermana, luego se fue a Nueva York por un corto tiempo antes de regresar a Vicksburg.

Cuando Dixon llegó a Chicago en 1936, comenzó a entrenar para ser boxeador. Estaba en excelente condición física por el duro trabajo que había estado haciendo en el sur, y también era un hombre grande. En 1937 ganó los Guantes de Oro de Illinois en la categoría de peso pesado para principiantes. A lo largo de la década de 1930, Dixon estuvo cantando en Chicago con varios grupos de gospel, algunos de los cuales actuaron en la radio. Dixon había recibido un buen entrenamiento en armonía vocal de Theo Phelps en Vicksburg, donde cantó el bajo con los Union Jubilee Singers. Más o menos al mismo tiempo, Leonard "Baby Doo" Caston le dio a Dixon su primer instrumento musical, un bajo improvisado hecho de una lata de aceite y una cuerda. Dixon, Caston, y algunos otros músicos formaron un grupo llamado las Cinco Brisas. Tocaron en Chicago y en 1939 grabaron un disco que marcó la primera aparición de Dixon en vinilo.

En 1946 Dixon y Caston formaron el Trío de los Tres Grandes, que lleva el nombre de los Tres Grandes del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, del primer ministro británico Winston Churchill y del líder político soviético Joseph Stalin. El grupo se inspiró en otros grupos vocales negros populares de la época, como los Mills Brothers y los Ink Spots. Dixon en ese momento estaba cantando y tocando un bajo erguido regular. Mientras los músicos de blues de Chicago como Muddy Waters y Little Walter tocaban en clubes pequeños para todo el público negro, el Big Three Trio tocaba en clubes de espectáculos grandes con capacidades de tres a cinco mil personas.

En 1951, después de varios años de exitosas giras y grabaciones, el Big Three Trio se disolvió. Muchas de las composiciones de Dixon nunca fueron grabadas por el trío, pero estas canciones aparecieron más tarde en el repertorio de los artistas de blues con los que Dixon trabajó en la década de 1950.

Leonard y Phil Chess comenzaron a grabar el blues a finales de los años 40, y en 1950 los Chess Brothers lanzaron discos de blues en el sello que lleva su nombre. Durante la siguiente década, Chess se convirtió en lo que muchos consideran el sello de blues más importante del mundo, publicando material de gigantes del blues como Muddy Waters y Howlin' Wolf y artistas del rhythm and blues como Bo Diddley y Chuck Berry. Muchas de las canciones de blues grabadas en Chess fueron escritas, arregladas y producidas por Willie Dixon.

Dixon fue usado por primera vez en sesiones de grabación por los hermanos Chess a finales de los años 40, según lo permitía su horario. Después de la disolución del Big Three Trio, Dixon se convirtió en un empleado de tiempo completo de Chess. Realizó una variedad de tareas, incluyendo la producción, arreglos, dirección de la banda del estudio y tocar el bajo.

La primera gran oportunidad de Dixon como compositor llegó cuando Muddy Waters grabó su "Hoochie Coochie Man" en 1954. Waters fue uno de los artistas más populares del ajedrez y la canción se convirtió en el mayor éxito de Waters, alcanzando el número tres en las listas de éxitos del rhythm and blues, Dixon se convirtió en el mejor compositor de la discográfica. Chess también lanzó las grabaciones de Waters de "I Just Wanna Make Love to You" y "I'm Ready" de Dixon en 1954, y ambos se convirtieron en éxitos de Top Ten R & B.

En 1955 Dixon trazó su primer éxito número uno cuando Little Walter grabó "My Babe", una canción que se convirtió en un clásico del blues. Una de las canciones más grabadas de Dixon, "My Babe", ha sido interpretada y grabada por artistas tan variados como Everly Brothers, Elvis Presley, Ricky Nelson, Righteous Brothers, Nancy Wilson, Ike y Tina Turner, y los artistas de blues John Lee Hooker, Bo Diddley, y Lightnin' Hopkins.

Dixon proveyó a los artistas de blues de ajedrez con canciones durante tres años, desde 1954 hasta 1956. A finales de 1956, sin embargo, dejó la etiqueta por disputas sobre regalías y contratos. Sin embargo, continuó tocando en sesiones de grabación en Chess, sobre todo proporcionando bajo en todas las sesiones de Chuck Berry, comenzando con la grabación de "Maybelline" en 1955.

En 1957 Dixon se unió al pequeño sello independiente Cobra Records, donde grabó bluesmen como Otis Rush, Buddy Guy y Magic Sam, creando lo que se conoció como el "West Side Sound". Era un estilo de blues que fusionaba la influencia del Delta del blues clásico de Chicago con las líneas de guitarra principal de una sola cuerda de la B. B. King. El West Side dio lugar a un sonido blues menos tradicional y más moderno, y el énfasis puesto en la guitarra como instrumento principal resultó ser, en última instancia, una fuerza muy influyente en el equipo de blues británico en sus etapas de formación".

Gradualmente aprendiendo más sobre el negocio de la música, Dixon formó su propia compañía editorial, Ghana Music, en 1957 y la registró en Broadcast Music Incorporated (BMI) para proteger los derechos de autor de sus propias canciones. Su "I Can't Quit You Baby" fue un éxito en el Top Ten del rhythm and blues de Otis Rush, pero Cobra Records pronto se enfrentó a dificultades financieras. En 1959 Dixon volvió a Chess como empleado a tiempo completo. Los últimos años de la década de 1950 fueron una época difícil para los bluesistas en Chicago, a pesar de que la música blues estaba ganando popularidad en otras partes de los Estados Unidos. En 1959 Dixon se asoció con un viejo amigo, el pianista Memphis Slim, para actuar en el Newport Folk Festival en Newport, Rhode Island. Continuaron tocando juntos en cafés y clubes folclóricos de todo el país y, con el tiempo, se convirtieron en protagonistas de un renacimiento del folclore y el blues entre el público joven blanco que alcanzó su apogeo en la década de 1960.

Dixon comenzó a internacionalizar el blues cuando fue a Inglaterra con Memphis Slim en 1960. Dixon actuó como parte del Primer Festival de Folk Blues Americano que recorrió Europa en 1962. Organizado por los fans del blues alemán Horst Lippmann y Fritz Rau, el festival también incluyó a Memphis Slim, T-Bone Walker, John Lee Hooker, Sonny Terry y Brownie McGhee, y otros músicos de blues.

El American Folk Blues Festival se llevó a cabo de 1962 a 1971 y ayudó a que el blues llegara a una audiencia de jóvenes europeos. Los músicos de blues estadounidenses pronto descubrieron que podían ganar más dinero tocando en Europa que en Chicago. Tocaban en salas de conciertos y, según se informa, eran tratados como si fueran de la realeza. Dixon tocó en la gira durante tres años, y luego se convirtió en el contacto de Chicago para contratar músicos de blues para la gira.

Hacia finales de la década de 1960, la música soul eclipsó al blues en las ventas de discos negros. El último gran éxito de Chess Records fue la grabación de Koko Taylor en 1966 de "Wang Dang Doodle" de Willie Dixon. Muchos destacados bluesmen habían muerto, incluyendo a Elmore James, Sonny Boy Williamson, Little Walter y J.B. Lenoir. Chess Records se vendió en 1969 y Dixon grabó su última sesión para el sello en 1970.

Las muchas versiones de sus canciones de las bandas de rock de los años 60 mejoraron la reputación de Dixon como una leyenda del blues certificada. Revivió su carrera como intérprete formando las Chicago Blues All-Stars en 1969. La formación original del grupo incluía a Johnny Shines en guitarra y voz, Sunnyland Slim en piano, Walter "Shakey" Horton en armónica, Clifton James en batería y Dixon en bajo y voz.

A lo largo de la década de 1970, Dixon continuó escribiendo nuevas canciones, grabando a otros artistas y lanzando sus propias actuaciones en su propio sello Yambo. Dos álbumes, "Catalyst", en 1973, y "What's Happened to My Blues", en 1977, recibieron nominaciones a los Grammy. Su apretada agenda de presentaciones lo mantuvo en la carretera en los Estados Unidos y en el extranjero durante seis meses del año hasta 1977, cuando su diabetes empeoró y lo hospitalizó. Perdió un pie de la enfermedad pero, después de un período de recuperación, siguió actuando en la siguiente década.

Dixon reanudó sus giras y reagrupó a las Chicago Blues All-Stars a principios de la década de 1980. Una grabación en vivo de 1983 del Festival de Jazz de Montreux en Suiza resultó en otra nominación a los Grammy. En la década de 1980, Dixon estableció la Blues Heaven Foundation, una organización sin fines de lucro que ofrece becas e instrumentos musicales a escuelas con pocos fondos. Blues Heaven también ofrece asistencia a músicos de blues indigentes y les ayuda a asegurar los derechos de sus canciones. Siempre activo en la protección de sus propios derechos de autor, el propio Dixon llegó a un acuerdo extrajudicial en 1987 por la similitud del éxito de Led Zeppelin en 1969 "Whole Lotta Love" con su propio "You Need Love".

Los dos últimos álbumes de Dixon fueron bien recibidos, con el álbum de 1988 "Hidden Charms" ganando un premio Grammy a la mejor grabación de blues tradicional. En 1989 grabó la banda sonora de la película "Ginger Ale Afternoon", que también fue nominada a un Grammy.

Cuando Dixon murió en 1992 a la edad de 76 años, el mundo de la música perdió a uno de sus principales compositores e intérpretes de blues. Desde sus raíces musicales en el delta del Mississippi y Chicago, Dixon creó un cuerpo de trabajo que reflejaba los tiempos cambiantes en los que vivió.
Fuente: James Nadal
https://musicians.allaboutjazz.com/williedixon
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator
 

www.willie-dixon.com ...


Warne Marsh • Warne Out

 



Wonderful work from tenorist Warne Marsh – a player we almost like more in these later years than we do during the famous 50s recordings that brought him to everyone's attention! The setting is nice and loose, and very open – just Marsh on tenor blowing with the bass of Jim Hughart and drums of Nick Ceroli – players who allow Warne lots of room to really open up and take on some new ideas! There's still a bit of crispness in Warne's horn, but there's also this marvelous "mouth" there as well – a real sense of texture that comes from the way he handles the reed, adding in lots more humanity than the early years, and keeping things compelling throughout. The sound is sublime – and titles include "Loco 47", "Liner Notes", "Warne Out", "Duets", "Ballad", "Warne Piece" and the Tristano number "Lennie's Pennies".
https://www.dustygroove.com/item/942005/Warne-Marsh:Warne-Out

///////


Maravilloso trabajo del tenorista Warne Marsh, un intérprete que casi nos gusta más en estos últimos años que en las famosas grabaciones de los años 50 que le dieron a conocer a todo el mundo. ¡El entorno es agradable y suelto, y muy abierto - sólo Marsh en el tenor soplando con el bajo de Jim Hughart y la batería de Nick Ceroli - Músicos que permiten a Warne mucho espacio para realmente abrirse y tomar algunas nuevas ideas! La trompa de Warne sigue siendo un poco nítida, pero también tiene una «boca» maravillosa, un verdadero sentido de la textura que proviene de la forma en que maneja la lengüeta, añadiendo mucha más humanidad que en los primeros años y manteniendo la fuerza en todo momento. El sonido es sublime y los títulos incluyen «Loco 47», «Liner Notes», «Warne Out», «Duets», «Ballad», «Warne Piece» y el número de Tristano «Lennie's Pennies».
https://www.dustygroove.com/item/942005/Warne-Marsh:Warne-Out


Stanley Clarke • The Message

 



45 years after his album debut, four-time Grammy Award-winning bassist Stanley Clarke shows he is still unapproachable on  both the electric and acoustic, wielding a vision of fusion and funk, breakbeats and bass-interpreted cello suites with a little help from friends like rapper/beatboxer Doug E. Fresh and trumpeter Mark Isham.
Backed by a young versatile band and a collection of tunes written in the midst of a tumultuous tour of Europe.
 
The Message is unmistakably a Stanley Clarke record. Five decades of unapproachable bass mastery doesn't come easy and Clarke has no interest in relinquishing his throne. Propelled by the youthfulness of his bandmates, Clarke reaches even deeper into his bag of tricks for an incredibly satisfying listen.

///////

45 años después de su debut discográfico, el bajista Stanley Clarke, ganador de cuatro premios Grammy, demuestra que sigue siendo inabordable tanto en eléctrico como en acústico, blandiendo una visión de fusión y funk, breakbeats y suites de violonchelo interpretadas al bajo con un poco de ayuda de amigos como el rapero/beatboxer Doug E. Fresh y el trompetista Mark Isham.
Respaldado por una joven y versátil banda y una colección de melodías escritas en medio de una tumultuosa gira por Europa.

 
The Message es inconfundiblemente un disco de Stanley Clarke. Cinco décadas de inabordable maestría al bajo no son fáciles y Clarke no tiene ningún interés en ceder su trono. Impulsado por la juventud de sus compañeros de banda, Clarke profundiza aún más en su bolsa de trucos para una escucha increíblemente satisfactoria.



https://stanleyclarke.com ...
 


Herbie Harper Quintet • Jazz In Hollywood Series

 



American trombonist, born 2 July 1920 in Salina, Kansas, and raised in Amarillo, Texas.
After touring with Charlie Spivak 1944-1947, Harper settled in Hollywood, playing with Teddy Edwards' quintet and in the big bands of Benny Goodman 1947, Charlie Barnet 1948, Stan Kenton 1950 and Jerry Gray 1950-1952. In the mid-1950s he led own group, playing West Coast jazz and making records. From 1955 mainly active as a studio musician for NBC, but has also recorded with jazz artists such as Benny Carter (1958), Bob Florence (intermittently 1955-1981).
https://www.discogs.com/artist/312547-Herb-Harper

///////


Trombonista estadounidense, nacido el 2 de julio de 1920 en Salina, Kansas, y criado en Amarillo, Texas.
Tras realizar giras con Charlie Spivak entre 1944 y 1947, Harper se instaló en Hollywood, donde tocó con el quinteto de Teddy Edwards y en las big bands de Benny Goodman en 1947, Charlie Barnet en 1948, Stan Kenton en 1950 y Jerry Gray entre 1950 y 1952. A mediados de la década de 1950 dirigió su propio grupo, tocando jazz de la Costa Oeste y grabando discos. A partir de 1955 trabajó principalmente como músico de estudio para la NBC, pero también grabó con artistas de jazz como Benny Carter (1958), Bob Florence (intermitentemente 1955-1981).
https://www.discogs.com/artist/312547-Herb-Harper


Swing From Paris • Afternoon In Paris

 



Swing from Paris is a UK quartet of violin, guitars and double bass, stylish jazz, gypsy jazz  and vintage swing.

///////


Swing from Paris es un cuarteto británico de violín, guitarras y contrabajo, jazz con estilo, jazz gitano y swing vintage.


swingfromparis ...


Scott Hamilton • Talk To Me, Baby

 



Back in 1977 when Scott Hamilton first burst upon the jazz scene, small group swing was in danger of becoming extinct. Swing was associated with World War II. big band nostalgia and most young jazz-oriented musicians were more interested in playing fusion, avant-garde explorations, or soul jazz. Hamilton’s appearance on the scene as a tenor-saxophonist in his early twenties with a large personal tone, a swinging melodic style, a love for vintage standards, and impeccable musicianship inspired generations of up-and-coming players to explore the songs and styles of the 1930s, ‘40s, and ‘50s.
Even after 45 years, Scott Hamilton has never strayed far from his original goal of playing good tunes with compatible rhythm sections. His tone and ideas are as fresh as ever and his playing remains very much in its prime.

Hamilton had previously recorded no less than five albums with the rhythm section of pianist Dena DeRose, bassist Ignasi González, and drummer Jo Krause for the Blau label: La Rosita, The Shadow Of Your Smile (both from Dec. 7, 2015), Moon Mist (Oct. 12, 2017), Street Of Dreams (Mar. 23, 2019), and Two For The Road (July 5, 2021). Dena DeRose, who is also an excellent singer, displays her own fresh chord voicings on the piano and is masterful at creating her musical message during concise solos. Ignasi Gonzalez has been a regular on the Blau label since 2010 (recording with saxophonists Toni Sola and Dmitry Baevsky, trumpeter Valery Ponomarev and pianist-singer Champian Fulton) while Jo Krause also recorded for Blau with Benny Golson. One can understand why Hamilton enjoys playing with this trio for the musicians are supportive, swinging, and tastefully inventive.

During the relaxed set, Hamilton explores and uplifts eight superior standards. In-depth analysis is certainly not needed to enjoy these performances. Just to mention a few highlights, two obscurities (Johnny Mercer’s “Talk To Me Baby” which Frank Sinatra recorded, and Al Cohn’s “The Underdog”) get welcome revivals, there are definitive versions of the quietly emotional ballads “Spring Can Really Hang You Up The Most” and “All My Tomorrows,” “Someone To Light My Life” is joyous, and “I Remember You” receives a lengthy and relatively heated exploration.
Suffice it to say, throughout Talk To Me Baby, Scott Hamilton plays as beautifully as ever.
(Scott Yanow, jazz critic/historian, and author of 12 books including Life Through The Eyes Of A Jazz Journalist)
https://www.jazzmessengers.com/en/94323/scott-hamilton/talk-to-me-baby

///////


En 1977, cuando Scott Hamilton irrumpió por primera vez en la escena del jazz, el swing de pequeños grupos estaba en peligro de extinción. El swing se asociaba a la nostalgia de las big bands de la II Guerra Mundial y la mayoría de los músicos jóvenes orientados al jazz estaban más interesados en tocar fusión, exploraciones vanguardistas o soul jazz. La aparición en escena de Hamilton como tenor-saxofonista de veintipocos años con un gran tono personal, un estilo melódico oscilante, un amor por los estándares vintage y una impecable musicalidad inspiró a generaciones de músicos prometedores a explorar las canciones y los estilos de los años 30, 40 y 50.
Incluso después de 45 años, Scott Hamilton nunca se ha alejado de su objetivo original de tocar buenas melodías con secciones rítmicas compatibles. Su tono y sus ideas son tan frescos como siempre y su forma de tocar sigue estando en su mejor momento.

Hamilton había grabado anteriormente nada menos que cinco álbumes con la sección rítmica de la pianista Dena DeRose, el bajista Ignasi González y el batería Jo Krause para el sello Blau: La Rosita, The Shadow Of Your Smile (ambos del 7 de diciembre de 2015), Moon Mist (12 de octubre de 2017), Street Of Dreams (23 de marzo de 2019) y Two For The Road (5 de julio de 2021). Dena DeRose, que también es una excelente cantante, despliega sus propios y frescos voicings de acordes al piano y es magistral a la hora de crear su mensaje musical durante concisos solos. Ignasi González es un habitual del sello Blau desde 2010 (grabando con los saxofonistas Toni Sola y Dmitry Baevsky, el trompetista Valery Ponomarev y el pianista y cantante Champian Fulton), mientras que Jo Krause también grabó para Blau con Benny Golson. Uno puede entender por qué Hamilton disfruta tocando con este trío, ya que los músicos son solidarios, tienen swing y son inventivos con gusto.

Durante el relajado set, Hamilton explora y eleva ocho estándares superiores. No es necesario un análisis en profundidad para disfrutar de estas interpretaciones. Sólo por mencionar algunas de las más destacadas, dos oscuridades (Talk To Me Baby, de Johnny Mercer, que grabó Frank Sinatra, y The Underdog, de Al Cohn) son bienvenidas, hay versiones definitivas de las baladas "Spring Can Really Hang You Up The Most" y "All My Tomorrows", "Someone To Light My Life" es alegre, y "I Remember You" recibe una larga y relativamente acalorada exploración.
Basta decir que en Talk To Me Baby, Scott Hamilton toca tan maravillosamente como siempre.
(Scott Yanow, crítico/historiador de jazz y autor de 12 libros, entre ellos Life Through The Eyes Of A Jazz Journalist)
https://www.jazzmessengers.com/en/94323/scott-hamilton/talk-to-me-baby


www.scotthamiltonsax.com ...

Bull Moose Jackson • I Want A Bowlegged Woman - The Greatest Hits 1945-1955

 


Born in Cleveland in 1919, Benjamin Clarence Jackson took up the saxophone instead of the violin that his parents wanted him to play. He started his first band, The Harlem Hotshots, while he was still in high school, with his friend Freddie Webster. Returning to Cleveland in 1943 after a brief stint in Buffalo, Jackson caught the eye of bandleader Lucky Millinder. It was the musicians in Millinder’s band that gave him the unforgettable name “Bull Moose.” One night while on tour in Texas, the scheduled singer Wynonie Harris didn’t show up to sing. Jackson was pulled out of the sax section to croon the song “Hurry, Hurry,” and a new career was born.

Syd Nathan had an interest in the Lucky Millinder Orchestra. Nathan was interested in expanding his small country & western label, King Records, and the newly developing form of music called rhythm & blues intrigued him. Millinder, already signed to Decca Records, encouraged his sax player/vocalist to record for Nathan. Bull Moose Jackson never looked back.

Over the next five years, Jackson recorded every style of popular music. In 1947, his recording of “I Love You, Yes I Do” became the first rhythm & blues single to sell a million copies. He followed this milestone with a continuous string of hits including “I Want a Bowlegged Woman,” “Nosey Joe,” and perhaps his best known song, “Big Ten Inch Record,” and forever left his mark on the history of rhythm & blues.

Moose toured and recorded with his band “The Buffalo Bearcats” throughout the late `40s and early `50s, and in 1961 he re-recorded “I Love You, Yes I Do.” Tired of the road and the expense of traveling, the early `60s found him limiting his performing to private engagements and working for a catering firm at Washington DC’s Howard University. That’s where Carl Grefenstette found him in 1983.

Grefenstette’s band, The Flashcats, were a popular R&B act around Pittsburgh and tri-state (PA, OH, and WV) area. They routinely played several of Bull Moose’s songs in their act. “We did ‘Big Ten Inch’ and we’d always introduce it as a Bull Moose Jackson record,” Grefenstette recalls. “A lot of the people in the audience probably thought we were making the name up.” But one person didn’t. In the audience one evening was Howard Kozy (aka Bumblebee Slim), a local R&B disc jockey, who not only knew who Jackson was, but where.

Grefenstette immediately contacted Moose, and coaxed him into appearing with the band. “We admired him,” Grefenstette says. “He was one of the last living members of an influential era of R&B. The impact of that music on rock ‘n roll can’t be measured. We brought him to town because we thought it would be the thrill of a lifetime to play with him.”

The resulting series of sold-out concerts with The Flashcats made Bull Moose a cult hero in Pittsburgh, and lead to his first new recordings in over 30 years. “I’m elated that I can still perform, and I’m very proud that people still remember,” Moose told the Associated Press in a 1984 interview. “They’ve resurrected an old man. I had one foot in the grave and the other on a banana peel. They dug me out and here I am.”

With Grefenstette as his manager, Bull Moose and The Flashcats recorded first a 45, “Get Off the Table Mable (The Two Dollars is for the Beer),” and then an LP, “MOOSEMANIA!” Overwhelming national response lead to appearances from New York to Hollywood. In 1985, Moose performed at New York’s Carnegie Hall, and toured Europe with Johnny Otis. Jackson’s re-entry into show business brought calls and letters of support from fans around the world.

Moose continued to perform regularly until 1987, when his health began to fail. He gave his last performance, a birthday concert with The Flashcats, in Pittsburgh on April 23, 1988. He spent the last year of his life in Cleveland, being cared for by an old girlfriend — someone who’d renewed contact with him after reading about his new-found success.

Bull Moose Jackson died of cancer at Mt. Sinai Hospital in Cleveland on July 31, 1989. He is survived by worldwide legions of rhythm & blues fans, and thousands of dear friends who had the privilege to know and work with him
http://bullmoosejackson.com/history-html/

///////

Nacido en Cleveland en 1919, Benjamin Clarence Jackson empezó a tocar el saxofón en lugar del violín que sus padres querían que tocara. Creó su primera banda, The Harlem Hotshots, cuando aún estaba en el instituto, con su amigo Freddie Webster. De regreso a Cleveland en 1943, tras una breve temporada en Buffalo, Jackson llamó la atención del director de orquesta Lucky Millinder. Fueron los músicos de la banda de Millinder los que le dieron el inolvidable nombre de "Bull Moose". Una noche, durante una gira por Texas, la cantante prevista, Wynonie Harris, no apareció para cantar. Jackson fue sacado de la sección de saxo para canturrear la canción "Hurry, Hurry", y así nació una nueva carrera.

Syd Nathan se interesó por la orquesta de Lucky Millinder. Nathan estaba interesado en ampliar su pequeño sello de country & western, King Records, y la nueva forma de música llamada rhythm & blues le intrigaba. Millinder, que ya había firmado con Decca Records, animó a su saxofonista/vocalista a grabar para Nathan. Bull Moose Jackson nunca miró atrás.

Durante los cinco años siguientes, Jackson grabó todos los estilos de música popular. En 1947, su grabación de "I Love You, Yes I Do" se convirtió en el primer sencillo de rhythm & blues en vender un millón de copias. Siguió este hito con una serie continua de éxitos, como "I Want a Bowlegged Woman", "Nosey Joe" y quizá su canción más conocida, "Big Ten Inch Record", y dejó para siempre su huella en la historia del rhythm & blues.

Moose realizó giras y grabaciones con su banda "The Buffalo Bearcats" a finales de los años 40 y principios de los 50, y en 1961 volvió a grabar "I Love You, Yes I Do". Cansado de la carretera y de los gastos de viaje, a principios de los años sesenta limitó sus actuaciones a compromisos privados y a trabajar para una empresa de catering en la Universidad Howard de Washington DC. Allí le encontró Carl Grefenstette en 1983.

El grupo de Grefenstette, The Flashcats, era un popular grupo de R&B en Pittsburgh y la zona triestatal (Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental). En sus actuaciones solían tocar varias canciones de Bull Moose. "Hacíamos 'Big Ten Inch' y siempre la presentábamos como un disco de Bull Moose Jackson", recuerda Grefenstette. "Mucha gente del público probablemente pensaba que nos estábamos inventando el nombre". Pero una persona no. Entre el público se encontraba una noche Howard Kozy (alias Bumblebee Slim), un disc jockey local de R&B, que no sólo sabía quién era Jackson, sino dónde.

Grefenstette se puso inmediatamente en contacto con Moose y le convenció para que apareciera con la banda. "Le admirábamos", dice Grefenstette. "Era uno de los últimos miembros vivos de una época muy influyente del R&B. El impacto de esa música en el rock and roll es enorme. El impacto de esa música en el rock and roll es incalculable. Le trajimos a la ciudad porque pensamos que tocar con él sería la emoción de nuestra vida".

La serie resultante de conciertos con The Flashcats, con todas las entradas agotadas, convirtió a Bull Moose en un héroe de culto en Pittsburgh, y dio lugar a sus primeras nuevas grabaciones en más de 30 años. "Estoy encantado de poder seguir actuando y muy orgulloso de que la gente todavía se acuerde de mí", declaró Moose a Associated Press en una entrevista en 1984. "Han resucitado a un viejo. Tenía un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano. Me desenterraron y aquí estoy".

Con Grefenstette como mánager, Bull Moose and The Flashcats grabaron primero un 45, "Get Off the Table Mable (The Two Dollars is for the Beer)", y luego un LP, "MOOSEMANIA!". La abrumadora respuesta nacional dio lugar a apariciones desde Nueva York hasta Hollywood. En 1985, Moose actuó en el Carnegie Hall de Nueva York y realizó una gira por Europa con Johnny Otis. La reincorporación de Jackson al mundo del espectáculo le valió llamadas y cartas de apoyo de fans de todo el mundo.

Moose siguió actuando con regularidad hasta 1987, cuando su salud empezó a flaquear. Dio su última actuación, un concierto de cumpleaños con The Flashcats, en Pittsburgh el 23 de abril de 1988. Pasó el último año de su vida en Cleveland, al cuidado de una antigua novia, que había retomado el contacto con él al enterarse de su nuevo éxito.

Bull Moose Jackson murió de cáncer en el Hospital Mt. Sinai de Cleveland el 31 de julio de 1989. Le sobreviven legiones de fans del rhythm & blues de todo el mundo y miles de queridos amigos que tuvieron el privilegio de conocerle y trabajar con él.
http://bullmoosejackson.com/history-html/

 

 


 


bullmoosejackson.com ...


Lonnie Johnson • Another Night To Cry

 

 

Biography
by Bill Dahl
Blues guitar simply would not have developed in the manner that it did if not for the prolific brilliance of Lonnie Johnson. He was there to help define the instrument's future within the genre and the genre's future itself at the very beginning, his melodic conception so far advanced from most of his prewar peers as to inhabit a plane all his own. For more than 40 years, Johnson played blues, jazz, and ballads his way; he was a true blues originator whose influence hung heavy on a host of subsequent blues immortals.

Johnson's extreme versatility doubtless stemmed in great part from growing up in the musically diverse Crescent City. Violin caught his ear initially, but he eventually made the guitar his passion, developing a style so fluid and inexorably melodic that instrumental backing seemed superfluous. He signed up with OKeh Records in 1925 and commenced to recording at an astonishing pace -- between 1925 and 1932, he cut an estimated 130 waxings. The red-hot duets he recorded with white jazz guitarist Eddie Lang (masquerading as Blind Willie Dunn) in 1928-1929 were utterly groundbreaking in their ceaseless invention. Johnson also recorded pioneering jazz efforts in 1927 with no less than Louis Armstrong's Hot Five and Duke Ellington's orchestra.

After enduring the Depression and moving to Chicago, Johnson came back to recording life with Bluebird for a five-year stint beginning in 1939. Under the ubiquitous Lester Melrose's supervision, Johnson picked up right where he left off, selling quite a few copies of "He's a Jelly Roll Baker" for old Nipper. Johnson went with Cincinnati-based King Records in 1947 and promptly enjoyed one of the biggest hits of his uncommonly long career with the mellow ballad "Tomorrow Night," which topped the R&B charts for seven weeks in 1948. More hits followed posthaste: "Pleasing You (As Long as I Live)," "So Tired," and "Confused."

Time seemed to have passed Johnson by during the late '50s. He was toiling as a hotel janitor in Philadelphia when banjo player Elmer Snowden alerted Chris Albertson to his whereabouts. That rekindled a major comeback, Johnson cutting a series of albums for Prestige's Bluesville subsidiary during the early '60s and venturing to Europe under the auspices of Horst Lippmann and Fritz Rau's American Folk Blues Festival banner in 1963. Finally, in 1969, Johnson was hit by a car in Toronto and died a year later from the effects of the accident.

Johnson's influence was massive, touching everyone from Robert Johnson, whose seminal approach bore strong resemblance to that of his older namesake, to Elvis Presley and Jerry Lee Lewis, who each paid heartfelt tribute with versions of "Tomorrow Night" while at Sun.
https://www.allmusic.com/artist/lonnie-johnson-mn0000275401/biography

///////

Biografía
por Bill Dahl
La guitarra de blues simplemente no se habría desarrollado de la manera en que lo hizo si no fuera por la prolífica brillantez de Lonnie Johnson. Él ayudó a definir el futuro del instrumento dentro del género y el propio futuro del género desde el principio, con una concepción melódica tan avanzada con respecto a la mayoría de sus colegas de antes de la guerra que habitaba un plano propio. Durante más de 40 años, Johnson tocó blues, jazz y baladas a su manera; fue un auténtico iniciador del blues cuya influencia pesó mucho en una multitud de inmortales del blues posteriores.

Sin duda, la extrema versatilidad de Johnson se debió en gran parte a su infancia en la musicalmente diversa Crescent City. Al principio le atrajo el violín, pero acabó convirtiendo la guitarra en su pasión, desarrollando un estilo tan fluido e inexorablemente melódico que el acompañamiento instrumental parecía superfluo. En 1925 firmó un contrato con OKeh Records y comenzó a grabar a un ritmo asombroso: entre 1925 y 1932, se calcula que grabó 130 discos. Los dúos al rojo vivo que grabó con el guitarrista de jazz blanco Eddie Lang (disfrazado de Blind Willie Dunn) en 1928-1929 fueron totalmente innovadores por su incesante invención. Johnson también grabó trabajos pioneros de jazz en 1927 nada menos que con los Hot Five de Louis Armstrong y la orquesta de Duke Ellington.

Después de soportar la Depresión y mudarse a Chicago, Johnson volvió a la vida discográfica con Bluebird durante un periodo de cinco años a partir de 1939. Bajo la supervisión del omnipresente Lester Melrose, Johnson continuó justo donde lo había dejado, vendiendo bastantes copias de "He's a Jelly Roll Baker" para el viejo Nipper. En 1947, Johnson fichó por King Records, con sede en Cincinnati, y enseguida cosechó uno de los mayores éxitos de su inusualmente larga carrera con la melosa balada "Tomorrow Night", que encabezó las listas de R&B durante siete semanas en 1948. Le siguieron otros éxitos: "Pleasing You (As Long as I Live)", "So Tired" y "Confused".

El tiempo parecía haber pasado de largo para Johnson a finales de la década de 1950. Trabajaba como conserje en un hotel de Filadelfia cuando el intérprete de banjo Elmer Snowden alertó a Chris Albertson de su paradero. Johnson grabó una serie de álbumes para la filial Bluesville de Prestige a principios de los 60 y se aventuró a viajar a Europa bajo los auspicios del American Folk Blues Festival de Horst Lippmann y Fritz Rau en 1963. Finalmente, en 1969, Johnson fue atropellado por un coche en Toronto y murió un año después a causa de las secuelas del accidente.

La influencia de Johnson fue enorme y llegó a todo el mundo, desde Robert Johnson, cuyo enfoque seminal se parecía mucho al de su tocayo mayor, hasta Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, que rindieron un sentido homenaje con versiones de "Tomorrow Night" mientras estaban en Sun.
https://www.allmusic.com/artist/lonnie-johnson-mn0000275401/biography